mayer中文什么意思

mayer中文什么意思,第1张

mayer中文意思是:迈尔(热容量单位)。

读音:英[ˈmeɪə];美[ˈmeɪər]。

例句:

1、Friends actress Aniston attended the ceremony with her boyfriend, musician John

Mayer

安妮斯顿则与现任男友、音乐家约翰-迈尔一同出席当天的颁奖仪式。

2、The Modern Renascence of Tradition& Unscramble the design of Mayer residences

of Tulane University

传统文化的现代涅磐&图兰大学迈尔学生-公寓设计解读。

3、The modified Mayer operation: clinical analysis of 22 cases 

改良Mayer手术22例临床分析。

4、We found that this model is a Mayer form of the optimal control 

我们发现这个模型是一个Mayer型最优控制模型。

音乐和声的终止式有不完全终止、完全终止式、阻碍终止式。

1、不完全终止式也称半终止式:任一和弦到和弦V级从没有置于乐曲的最后终止处,这是一种半休息的状态,因而常使用于短小乐曲的中间终止处。

2、阻碍终止式:阻碍终止又称教会终止、诈伪终止、伪终止。

3、完全终止式也叫正格终止式:V到I,这个进行具有决定性的最后效果。很多作品都含有这样结束的效果,称为完全终止式的原因,也是由于它具有最后效果及普遍的使用,就像是一种结束。

不完全终止(Imperfectcadence)和阻碍终止式(Deceptivecadence)是属于非完结终止。

完全终止式(Perfectcadence)是属于完结终止。

扩展资料

单一调性乐段中的“开放性”与“收拢性”是两个相对的概念。开放性乐段是指终止于属和弦或其他不稳定和弦,而没有结束于主和弦并稳定终止的收束。但从整体分析,乐段的稳定与否应该是针对主调而言的。从这个意义上说,局部的“收拢”则可能是整体上的开放。

由此,开放性乐段的终止式可能有以下几种形式:

1、乐段结束于主调的属和弦或从属和弦,以半终止收束;

2、乐段通过阻碍终止收束;

3、乐段为转调结构,在从属调上以半终止、阻碍终止等形式收束。

如果乐段为转调结构,并在从属调上以完满终止收束,则其终止式具有双重属性:相对于转人调性而言,属于收拢性终止;相对于主调而言,却属于开放性终止。如在复乐段分析时,常将其归类为开放性终止的类别。

-终止式

爵士乐的根源

爵士乐来源于布鲁斯,一种从前居住在美国南部的非洲奴隶以及他们的后代们的民间音乐。布鲁斯深受西非文化和音乐传统的影响,这些奴隶也逐渐成为移居到城市的黑人的音乐家。

爵士乐的真正起源是贫穷。1865年,美国内战结束,往日黑人奴隶获得了自由,但是生活依然困苦。他们多数是文盲,唯有靠自己故土培植出的音乐娱乐自己。劳动的号子和农田歌曲是在采摘棉花时候唱的,赞美诗歌和圣歌是在种族隔离的教堂里聚会时唱的,而即兴之作则是独唱歌手在一只班卓琴伴奏下吟唱的。在教堂中,黑人牧师接用英国领唱方式来解决唱歌不懂字的问题。

上世纪之交流行的音乐会标准的形式,也就是当时军乐团和舞曲乐队的音乐影响了最早的爵士乐的主流表达方式。这些音乐的乐器:铜管乐器,簧管乐器和鼓成为了爵士乐的基本乐器

主流爵士乐(Straight Ahead)

所谓的主流爵士乐一词意指从1945年咆哮乐出现在爵士舞台上后一直到现在,所有以咆哮乐的风格及其衍生出来,简单直率一脉传承的爵士乐风格。而此音乐风格在爵士乐发展上一直扮演一个重要的角色,故名为“主流爵士乐”。就一些关联性而言,也意谓着一种积极有力的持续发展。如独奏者与乐队的吹奏风格或一首曲子的曲风。因此我们可以了解影响力如此深远、如此广泛的主流爵士乐(咆哮乐)将随着时代演变,存在于每一个过去,现在与未来的爵士风格中,成为爵士乐的象徵与日争辉。

此类型的重要性乐手有奥斯卡彼德森(Oscar Peterson)、雷布朗(Ray Brown)、戴夫布鲁贝克(Dave Brubeck)、阿玛德察谋(Ahmad Jamal)和杰瑞莫里根(Gerry Mulligan)等。

小酒馆爵士乐(Cabaret)

“小酒馆爵士乐”意指在40-50年代期间,在俱乐部或小酒馆演唱的爵士乐,节目通常在晚上举行,台上的秀者以诙谐逗趣的谈话和情歌吸引观众的视线。其著名例子是钢琴歌手鲍比萧特(Bobby Short)。

Work Songs (劳动歌、劳动号子)[before 1890]

劳动歌是十九世纪中叶普遍存在于美国南方的棉花地、港口、铁路和农村等等地区。劳动歌是劳苦的黑人奴隶在工作时所唱的歌曲。这种歌曲是黑奴对于生活苦闷、压抑的情感渲泻,是娱乐也是情感沟通的媒介。高傲的奴隶主常会默许这类活动的进行,亦因为这种方式可以提高生产量。劳动歌的曲式和节奏是来自黑人西非的家乡,和一种叫Call-and-Respond 相互呼应的音乐方式。劳动歌后来成为蓝调和爵士乐早期表演形式(Minstrel Show)的重要创作灵感与题材。

Blues(布鲁斯)[1890]

布鲁斯音乐是爵士乐创作上的一个重要元素和灵感源泉。蓝调元素普遍存在于爵士乐发展中的每一个阶段,每首歌曲的形式和风格均是在演唱过程中形成的。乐谱十分简单,只是给演唱者提供一个粗略的设想。布鲁斯所表达的是演唱者对某种外界环境或特殊情况的个人反应。

布鲁斯音乐只要分为三类:乡村布鲁斯、城镇布鲁斯和都市布鲁斯。

乡村布鲁斯是布鲁斯音乐的原始形式:一位歌手,弹着吉他,自弹自唱;后来,歌手的演唱改由弦乐队和“土罐乐队”伴奏,弦乐队由小提琴、吉他、班卓琴、曼陀林和低音提琴组成。“土罐”乐队即由普通土罐、班卓琴、手风琴、曼陀林、卡祖笛和普通洗衣板组成。二三十年代城镇布鲁斯由女歌手演唱,钢琴和乐队伴奏,不像乡村布鲁斯那样的粗犷。都市布鲁斯是四十年代以后流行的,由电吉他、电贝斯、打击乐器和铜管乐器伴奏。

这类音乐较后期的代表性乐手有:John Lee Hooker, Joe Williams, Junior Wells, B B King, Luther"Guitar"Johnson, Lillian Boutte

Ragtime(散拍乐,又名:繁音拍子或复合旋律)[1890]

散拍乐是一种采用黑人旋律、依照切分音法(Syncopation)、循环主题与变形乐句等等法则结合而成的早期爵士乐。它大约起源于1890年,盛行于第一次世界大战前后;而它的发源地最初是在圣路易斯和新奥尔良,之后是美国南方和中西部等等都开始流行。最后,散拍乐消失在20年代所谓“热的”吵杂的新奥尔良传统爵士乐声中。

早期散拍乐的先驱们-钢琴手:史考特卓普林(Scoot Joplin)、汤姆杜宾(TomTurpin)、詹姆斯史考特(JamesScoot)、亚提马修斯(ArtieMatthews)等人所出版的作品中,都可以找到爵士乐所特有的核心元素-即兴演奏与不规则乐句。它们都以步态(Cakewalk)的形式出现,却被冠以‘Rag’(碎乐句)的标题,例如;白人作曲家William HKrell于1897年出版历史性的第一首散拍乐乐曲(Mississippi Rag)、史考特卓普林在1989年出版的(Original Rag)及经典名曲(Maple Leaf Rag)、汤姆杜宾作曲的(Harlem Rag)(1897)和自称发明散拍乐第一人的轻松歌舞剧钢琴手班哈尼BenHarney在同期所创作的一些作品。

在早期的爵士乐舞台上,散拍乐除了与步态舞有关连外,也发展成结合流行音乐、进行曲、华尔兹与其他流行舞蹈的形式,散拍乐歌曲、乐器独奏与管弦乐队编制的曲目。到了1917年,白人团体狄西爵士乐队(Original Dixieland Jazz Band)灌录的历史上第一张狄西爵士乐风的唱片后,他们的乐风在很短的时间内席卷整个美国,造成轰动。而扮演先锋部队角色的散拍乐,正逐渐退出主流爵士舞台,它在20年代被化身为『跨步(Stride)』钢琴独奏乐风,出现在:詹姆斯彼强生(JamesPJohnson)、胖子华勒(Fats Waller)、威廉『狮子』史密斯(William"The Lion"Smith)的多主题(Multi-theatic)即兴演奏散拍乐中。在40年代中后期、50年代和70年代,它也曾经被一些有心的爵士乐手短暂的复辟过,已有一百年历史并且与爵士乐紧密结合的散拍乐,似乎已无法再创昔日光辉灿烂的伟大时代了。

New Orleans Jazz(新奥尔良爵士乐)[1916]

就像许多其他艺术形式的起源一样,爵士乐的起源与发展也是历经十九世纪数十年的蕴育与成长,才在二十世纪初逐渐演化为较成熟的音乐形式,以更广为接受和普遍流行的姿态,走上以新奥尔良为中心的音乐舞台,成为美国文化的象征。

发生在第一次世界大战前后的新奥尔良传统爵士乐,其组成元素就如同美国是一个民族与文化的大熔炉那样复杂:即以赞美诗、江湖卖唱表演与碎乐句(Rag)等音乐元素,以对位法(Counterpoint)与散拍乐的切分乐(Syncopation)为主体性音乐创作为动力元素,结合大量独奏、即兴装饰性演奏与改写旋律的核心要件所展现出来的音乐体系。早期的新奥尔良传统爵士乐队以小型团体为主,其演奏主旋律的乐器有:小号、单簧管、萨克斯管和长号;伴奏乐器则有:土巴号(Tuba)、斑鸠琴、贝斯(常以拨奏为主)、小提琴、钢琴和鼓。它们经常多声部同时进行对位吹奏,以制造出一种热闹、有劲的气氛与乐风。早期新奥尔良传统爵士乐的代表性人物与乐团有: 金奥利佛("King"Oliver)领导的Creole Jazz Band和The New Orleans Rhythm Kings、杰利罗摩顿(Jelly Roll Morton)领导的Red Hot Peppers、路易斯阿姆斯壮(Louis Armstrong)等人也是新奥尔良传统爵士乐的早期代表性人物。

Dixieland(狄西爵士乐)[1917]

狄西爵士乐是1917年到1923年在新奥尔良和芝加哥等地的爵士乐手发展出来的早期爵士乐风格,它在30年代后期曾被一些拥护者重新找出来复兴了一阵子。简单的说,狄西爵士乐是新奥尔良传统爵士乐的一个分支,“Dixieland”的英文原意是军队露营地-“Dixieland”。这个词第一次出现在1859年Dan Emmett先生的『殖民地歌曲与舞蹈』歌曲集中,因此,我们可以得知:狄西爵士乐与进行曲、江湖艺人(Minstrels)等音乐有关,其中第一首知名乐曲是1860年出版的《Pocahontas》。到了1910年代,演奏这种风格的爵士乐队已经被演化为小型团体,作品题材大半来自蓝调、进行曲与当时的流行歌曲,甚至某一首乐曲的某一片断(Rags)都可以被拿来加以延伸、发展,这就是最初的即兴演奏。狄西爵士乐的主旋律一般都由小号、单簧管和长号担任,而伴奏乐器是以钢琴、吉他、斑鸠琴、土巴号、贝斯和鼓为主。

有的爵士乐历史学者将那个时代『白人』乐手演奏的新奥尔良传统爵士乐特别拿出来分类为:狄西爵士乐,而黑人演奏的New Orleans Traditional Jazz就是新奥尔良传统爵士乐。其实,要细分这两种爵士乐风格,在技术上与实质上都有困难也没有必要,因为这两种风格指的都是同一类型曲风,差别只是因‘人’而异。

Swing(摇摆乐)[1935]

摇摆乐最早起源于1930年前后,辉煌在1935-1946年间,而将它作精确定义的是“摇摆乐之王”班尼顾德曼六重奏在1935年的一些录音。20年代中后期,爵士大乐在美国各主要都市的夜总会与舞厅等娱乐场所甚受欢迎,大量的年轻乐迷、舞者被吸引到这些地方消费与寻欢,需要更多的适合跳舞台(四拍)改编自流行歌曲(TinPanAlley)的爵士乐及摇摆乐可满足蜂拥而至的年轻人与中产阶级乐迷。因此,说摇摆乐是起源于商业上的需要,而带有娱乐色彩的爵士乐,一点也为过。摇摆乐后来随着艾灵顿公爵大乐团的脚步演变成为歌舞表演的伴奏队(这有点像是舞蹈乐队)和“演奏会”乐队如艾灵顿公爵自40年中期以后,每年定期在卡内基音乐厅表演。摇摆乐因适合于跳舞,每小节有四拍,因此,有些学者又将它称为“四拍爵士乐”。1930-1935年在摇摆乐尚未定型时,有这类型倾向的爵士乐队逐渐在节奏乐器使用上有了重要变化:土巴号被漫步弹奏的贝斯(doublebass)取代,斑鸠琴被节奏吉他取代,基本的节奏脉动则由鼓转到“hi-hat”或锌钹“ridesymbal”;和声节奏部份进行的比纽奥良传统爵士乐轻快活泼,有时每小节四拍被细分成双2拍;独奏手被要求和期望有更多自主性地即兴独奏旋律以便能够超越变化多端的节奏。这期间重要的爵士艺人有:柯尔曼霍金斯(Coleman Hawkins)、班尼顾德曼、强尼贺吉斯(Johnny Hodges)和李斯特杨;且将先前不被重视的乐器提升至可以和小号、单簧管与萨克斯管等主施律乐器相同地位。

40年代中后期,摇摆乐逐渐势微,但它的节奏中的一些重要元素被使用于50年代出现的节奏蓝调与摇滚乐。摇摆乐虽然失去辉煌的岁月,但一直到90年代的今天,它所余留的节奏放松感摇摆感都还常被它的忠实信徒继续奉行着。

Modern Jazz(现代爵士乐)[1945]

所谓的“现代爵士乐”是泛指40年代中期咆哮乐诞生后到60年代之间所出现的全部爵士乐风格。但一般专指咆哮乐和它后来的一些分支,如改良咆哮乐(Hard Bop)和放克(Funk)。再者,它不含盖60年代初期的自由爵士乐(Free Jazz)。

Bebop或Bop(咆哮乐)[1945]

顾名思义,咆哮乐是一种吵杂喧闹的爵士乐,它的英文原名是:Bop、Bebop或Rebop。在40年代Bebop的萌芽初期,这三种称法都有人使用。其中,Rebop可能源自拉丁美洲的一些乐队演奏的曲目《Arriba》(哭叫的),但现在已没有人使用它来描述这个诞生在40年代中期的美国爵士乐了。此外,Rebop也可能出自拟声爵士歌手(Scatting Singer)双音节变声法Re-bop(或Be-bop),如:莱尼尔汉普顿(Lionel Hampton)和迪基葛利斯比就曾在他们的作品有“hey-baba-re-bop”的唱法。或许,Bebop(或Rebop)是出自咆哮乐常在乐曲末段以“Bebop”(或Rebop)收尾结束的发音。一般的爵士乐研究者常将这40年代中期到60年代时期,一切有关咆哮乐的音乐形态称为现代爵士乐(如:改良咆哮乐队,但自由爵士乐除外)。

咆哮乐的开山祖师是查理帕克(Charlie Parkeer)、迪基葛利斯比与席隆尼尔斯蒙克(Thelonious Monk)等人,其他如巴德鲍尔(Bud Powell)和迪克特戈登(Dexter Gordon)也是这个时期重要的、具有代表性的乐手。

Cool Jazz(酷派爵士乐)[1948]

万物-无法无中生有,它总有个起源与酝酿期。爵士乐的各种流派的起源与诞生也不是一时一刻就突然从石头缝中“蹦”出来的,它有其一步一个脚印的发展过程。

酷派爵士乐,按一般的说法是1949-1950年期间,小号手迈尔戴维斯(Miles Davis)所领导的九重奏为国会(Capitol)唱片公司灌录的专辑《Birthofthe Cool》所代表的乐风,它的诞生使主流爵士风格瞬间由咆哮乐风(Bop)转向另一个相反的方向由热到冷。这种180度的大逆转是历史性的里程碑。然而,第一个演奏出酷派爵士乐“前奏”的先驱人物并非迈尔戴维斯,当1947年,有名的革新爵士乐代言人史坦肯顿指挥他的管弦乐团灌录一首前卫的、有酷派曲风(非咆哮乐)的作品《Collaboration》时,当(出身摇摆乐与咆哮乐)钢琴/作曲家蓝尼特利斯塔诺(Lennie Tristano)以一曲《Coolin’offwith Ulanov》为酷派爵士乐谱下历史性的“序曲”时,迈尔戴维斯还只是咆哮天王中音萨克斯管手查理帕克乐队里初出茅卢的新手。蓝尼特利斯塔诺严谨抒情及简约的触键手法几乎已碰触到它的核心,时机不成熟加上唱片的滞销阻碍了特利斯塔诺向前发展的信心。二年后,这个开天辟地的先机给迈尔戴维斯抢去了。戴维斯以他清新的小号独奏乐风吹出酷派爵士乐的主施律,由 精确成熟的定义,正式向爵士世界宣告“新的声音”已经来临。若说戴维斯是酷派爵士乐的“产妇”,无疑的,特利斯塔诺就 个催生“产婆”;推的更远一些,20年代早逝的天才小号手毕斯拜德贝克和30年代的李斯特杨的独奏乐风,似乎可以被称为“助产护士”。

其他酷派爵士乐代表性乐手是:李柯尼兹(Lee Konitz)、吉尔、艾文斯管弦乐团(Gil Evans Orchestra)和亚提拉佐勒(Attila Zoller)。

Funk(放克)[1955]

放克爵士乐是改良咆哮乐的一个分支,“Funk”一词原是黑人低俗的俚语,它暗指女人生殖器。它第一次被提到是在1953年钢琴手贺雷斯席尔佛(Horace Silver)的一首歌曲标题《Opusde Funk》,其他席尔佛此类型作品还有:《The Preacher》、《Doodlin’》、《Senor Blues》、《Song for My Father》等。另外,加农炮安德烈(Cannonball Adderley)、南安德烈(Nat Adderley)合作的经典名曲《Work Song》也是放客爵士乐代表性作品。其他代表性艺人有:亚特布雷基(Art Blakey)、雷伊安德逊(Ray Anderson)和Blue Box(蓝盒子乐团)。放客在70年代和80年代的发展依蓝调悲恸与伸吟色彩,只是乐器似乎转到萨克管上面来,如:戴夫山朋(Dave Sanborn)、早期的葛罗佛华盛顿(Grover Washington,Jr)等人都是次风格的高手。

Hard Bop(改良咆哮乐)[1955]

像大多数艺术形式一样,爵士乐的发展脉络也是从一个风格逐渐发展到另一个风格,从一个旧流行迈向另一个新流行。50年代中期,当很多人对平淡无力、让人几欲昏昏睡去的酷派爵士乐感到无奈与疲倦时,一股曾经失势、再次卷土重来的爵士势力“改良咆哮乐”正在诞生,由于它的适时出现,不但填补了酷派遗留的音乐空隙,让柔弱无力的爵士世界打了一针强心剂,更为曾被酷派推下主流舞台的咆哮乐,报了一箭之仇,改良咆哮乐算是得到暂时性的胜利。

改良咆哮乐的中文意思是一种激烈、紧张、困难操作的爵士乐风格,它刚开始的代表性乐手和团体是鼓手Art Blakey领导的五重奏团体“爵士信差”,(Jazz Messengers 50-60年代咆哮阵营的摇篮和训练营)和Max Roach-clifford Brown五重奏。有人把“Hard Bop”翻成“硬咆哮乐”或“精纯咆哮乐”,笔者在思考这类型乐风发生的时代背景和音乐特性后,觉得前者的译法还摸得到边,但后者则完全不对题。基本上,发明Hard Bop的乐手对曾在查理帕克、迪基葛利斯比的咆哮乐队工作过,这些咆哮乐后裔虽然在他们所创造出来的新音乐中,保留了强而有力的咆哮元素,但它已被修正为较易被乐迷接受的形式,虽然在比较上,它们仍是吵杂的,却没有查理帕克与迪基葛利斯比那样多的复杂和声及极端刺耳的高音。Hard Bop有较和谐的音调、较明确易懂的旋律、较易吹奏中音域、较少的即兴独奏与较大的流通量。再者,Hard Bop被加入大量的蓝调旋律、教堂圣乐和声,尤其更强调鼓的节奏脉动(因为很多带头的人物都是鼓手)、打的更大声。更具渲染力及更有层次感;钢琴虽触键较轻,但仍具节奏感;贝斯则弹的更流畅平顺。因此,Hard bop的中文应翻为“改良咆哮乐”似乎更接近原风格的本意。50-60年代的改良咆哮乐手大半来自底特律和费城两地的黑人乐手,前者有贝瑞哈里斯(Barry Harries),汤米佛莱那根(Tommy Flanagan);后者则有李摩根(Lee Morgan)、迈克斯罗区(Max Roach)等人。

Free Jazz(自由爵士乐)与Avantgarde Jazz(前卫爵士乐)[1960]

Free Jazz就是自由爵士乐,爵士评论家Dom Heckman曾将之描述为“Action Jazz”(行动爵士乐)。但没有广泛地被采用;70年代中期,在纽约也曾出现一个这类型音乐的衍生物Loft Jazz(阁楼爵士乐)常在阁楼上演奏的爵士乐。显然,自由爵士乐是以它的创始人欧奈柯尔曼(Ornette Coleman)在1960年灌录的专辑《Free Jazz》为名。同期的代表物还包括西尔泰勒(Cecil Taylor)和亚伯特艾勒(Albert Ayler)等人,较后期的倡导人则是约翰柯川。因此,自由爵士乐也曾被冠以“前卫爵士乐”(Avantgrade Jazz)或“新事物”(The New Thing)。简而言之,自由爵士是舍弃在它之前的爵士乐和弦结构,重新建立自己一套松散的、自由的集体即兴演奏方式的音乐形态。它通常不只局限在音调上,而以某一调式去定位一多调式即兴演奏的方向,但不是照本宣科,不重复叠句和变化不定的进行速度。如此展现出来的音乐风格常杂夹着人声的哭号、小号或萨克斯管的乐器悲鸣、混乱无序、多向度(Multidirectional)的鼓或贝斯声。

Jazz Rock(摇滚爵士乐)与Fusion(融合乐)[1970]

摇滚爵士乐专指迈尔戴维斯在60年代中后期所创作的爵士乐风而言。60年代中后期,以咆哮乐为主体的现代爵士乐舞台虽然还拥用一些追随者,但乐迷已明显流失,当道的自由爵士乐由于难涩难解,且颇具争议性,它的影响力除了欧洲之外,欧奈何尔曼的大半美国同乡可不买他的帐。猫王和摇滚乐的新天王(披头士)正在那里摇头晃脑,抖动双腿,侵蚀爵士乐江山的版图。什么时候最受人欢迎的黑人音乐已经变成灵魂乐,电子蓝调音乐或甚至是摇滚了呢?是否真的爵士乐已死?!这些存在当时许多爵士手和乐迷心中的结,终于,在迈尔戴维斯决定以打不过他们就加入他们 作为策略,于1969年连续推出2张结合摇滚节奏、电子乐器和爵士乐成功专辑《Ina Silent Way》和《Bitches Brew》后,有了正确答案。

迈尔戴维斯的摇滚爵士乐团体也带出往后在爵士乐坛上失学举足轻重角色的乐手,如:吉化手约翰麦克劳林(John Mclaughlin)、键盘手契可立亚(Chick Corea)和萨克斯风手韦恩萧特(Wayne Shorter)。不久,迈尔戴维斯的团体瓦解,团员们也各自分道扬镳,如约翰麦克劳林所组的“Mahavishnu Orchestra”乐团,契可立亚所组的“回到永远”“Returnto Forever”、Joe Zawinul和韦恩萧特所组的{气象报告}{Weather Report},都是赫赫有名的融合爵士乐团。70年代,他们的音乐融合了灵魂乐、放客和拉丁爵士乐,即所谓的“第二波融合爵士乐时代”。其他代表性人物还有菲立浦凯撒林(Philip Catherine)、比利柯本(Billy Cobham)、韦纳克朗茨(Wayne Krantz)、间谍(Spies)乐团、蕾妮史坦(Leni Stern)。

迈尔戴维斯代表的摇滚爵士乐风之后,就是所谓的“融合爵士乐”(Fusion),或,有人将迈尔戴维斯60年代末的摇滚爵士乐风之后到80年代所有有关此类型的风格称为Jazz-Rock Fusion(摇滚爵士融合乐)。

Post-Modern(后现代咆哮乐)[1980]

“后现代”(Post Modern)一词最早出现在70年代中后期的一些文学评论上,它在建筑上的延伸则在指反合理的、理性的、机制的、千篇一律的线条、动脉、造型……与色彩的现代主义建筑创作意念。

红帽唱片公司认为:像希西尔泰勒是开创50-60年代此乐风的先驱者,乔治葛罗(George Grawe)也将成为80-90年代的新旗手,而约翰佐恩(John Zorn)更为许多乐迷和乐评家认定是当代的新锐之一。因此{后现代爵士乐}被制造出来。如果听过约翰佐恩的两张专辑《给露露的消息(News for Lulu)可对将约翰恩的风格有更深入的认识。另他在DIW唱片公司所录一系列的《Masada》也深受爱乐者称赞。

Harlem Jazz(哈林爵士乐)[1920]

哈林爵士乐是指20年代发生在美国纽约哈林区『哈林文艺复兴运动』在爵士乐上的风格而言。这个时期的黑人自觉运动,最早以弘扬黑人传统固有的文化与精神为主要诉求,尤其强调的是在文学与艺术上,更为这个运动的先驱们所看重。但是后来它也被推广到爵士乐的领域。

Big Band(大乐团)[1930]

大乐团时代大约起源于20年代中后期,以艾灵顿公爵(Duke Ellington)与班尼顾德曼为主的爵士乐风格,它不只兴盛在30年代中期及摇摆乐时期,40年代中期的咆哮乐迪葛利斯比(Dizzy Gillespie)、50年代的酷派爵士乐吉尔艾文斯(Gil Evans)、60年代的自由爵士乐桑若(Sun Ra)、70年代爵士摇滚及融合音乐唐伊尔斯(Don Ellis)、梅纳佛格森(Maynard Ferguson)、及至80年代的克劳斯柯尼(Klaus Konig)后现代咆哮乐都可找到它的踪迹。其他知名的大乐团还有:康特贝西、吉尔艾文斯等人所领导的团体;可以说,大乐团是爵士乐中永恒的象微。 大乐团的编制一般在10人以上,它所涵盖的乐器为:3支以上的小号、2支以上的长号、4支以上的萨克斯管(以上乐器亦可分为数部,如果编制够大的话;另有的乐团会增加单簧管为主旋律声部,如班尼顾德曼乐团);伴奏或节奏乐器则有:钢琴、吉他、贝斯、鼓和其他弦乐器。

由于大乐团的形成与发展与1935-1946极盛一时的摇摆乐在时间上有某种程度的重叠,致使许多乐评家与乐迷常将两者混为一谈,这实为一时不察的疏忽。简单的说,大乐团是一个乐队编制上的组织,透过这个大型的组合,它可以吹任何爵士乐风格的编曲曲目。当然,摇摆乐只是其中一种可能(或许,有人会说大乐团吹奏摇摆乐让人听来较具摇摆感,但事实证明,一些后来的小型乐团(Combo)也可以摇摆的很好,如:班尼顾德曼的六重奏);另一个差异是,摇摆有效为严谨的节奏和较多的即兴独奏,早期的大乐团独奏乐手则受限较多,也较没摇摆感。另有一些学者将大乐团为分“Swing Bands”或“Hot Bands”,“Hot Bands”如艾灵顿公爵与康特贝西所领导的早期大乐团,而“Sweer Bands”如葛伦米勒(Glenn Miller)所领导的较后期的大乐团。所谓的Swing、Hot与Sweet只是为了要区分这些乐队所代表的细节上的差别而已,并无特殊意义,因为它们同时指向一个主题:大乐团爵士乐。

R&B(节奏布鲁斯)[1940]

简言之,“节奏布鲁斯”早是50年代初,有A&R(负责艺人与挑曲目)经理及杂志专栏主笔们用来描述一种带有强烈节奏、源自30年代哈林跳跃(Harlem Jump)爵士乐、布鲁斯的流行音乐。“节奏布鲁斯”一词被创造后,很快地取代原来的旧字眼黑人唱片(Race Records)。这种乐风早期代表性人物是路易斯乔登(Louis Jordan)和雷查理斯,后期则有蕾蒂毕安卡(Lady Bianca)、孟斐斯号手(The Memphis Horns)和玛丽亚马尔道(Maria Muldaur)。

Ethnic Jazz(民族爵士乐)[1950]

“民族爵士乐“在50年代时主要在指结合南美洲的拉丁乐风的爵士乐,但这个用语后来则被扩大泛指所有带有自身民族音乐特性的爵士乐。这种民族爵士乐风著名的乐团有阿拉伯藉的拉比-阿布-哈里尔(Rabin-Abou-khalil)、葡萄牙籍的玛丽亚荷奥(Maria Joao)、南非籍的阿布杜拉伊布拉因-达乐布兰德(Abdullah Ibrahim-Dollar Brand)和匈牙利籍、结合巴西风格的费连史尼伯格(Ferenc Snerberger)。

Modal Jazz(调式爵士乐)[1955]

调式爵士乐是50年代末期酷派小号手迈尔戴维斯(Miles davis)发展出来的一种以非自然音阶(非和弦,如:采用严谨的古典音乐调式音阶dorian、phrgaian和西班牙、印度音乐的音阶)为主要创作来源的爵士乐形态,调式爵士乐(Modal)常被误认为与大、小调式(Mode)有关。或许,Modal Jazz翻译成“形成爵士乐”或“音形爵士乐”较不会产生这种混淆。这种创作手法因为比一般以“和弦进程”(Chord Progressions)模式创作容易,常为部分乐手采用,再者,也因它可以较自由的和声诠释,使乐手更容易创造出一种从容、沉思的感觉。第一首知名的调式爵士乐风的曲子是迈尔戴维斯1958年为哥伦比亚唱片公司灌录的《Milestones》专辑同名曲,此曲以AABBA为形式,A部采用G调dorian调式;B部则基于A调aeolian调式。随着迈尔戴维斯的脚步,萨克斯风手加农炮安德烈和约翰柯川(John Coltrane)进一步更自由创作的调式爵士乐,如:约翰柯川1960年专辑同名曲《Impressions》。其他重要乐手还有:麦克布雷克(Michael bracker)和麦考提那(McCoy Tyner)。

Latin Jazz(拉丁爵士乐)[1960]

拉丁爵士乐是融合古巴、波多黎名、南美洲等拉丁语系的舞蹈、打击乐器节奏元素与爵士乐即兴演奏的一种音乐类型。其特徵是将拍子细分为双拍的倍数,舍弃散拍乐与摇滚爵士乐的贯用节奏,在一个复合的、持续的群音中,重音不规律地落在一或二个小节中。其中最简单、普遍被采用的例子要算是哈巴内拉舞曲(Habanera或Danza)节奏。

60节代,大量热情有

  人的一生,参与这个世界的方式是不相同的。

 有人是经历者,在世俗的喜与忧里活。有人是冒险家,有追求的欢喜与挑战。而薇薇安,算是一个旁观者,在用她冷峻温情的视角,表达自己的思考与深情。

 的确,薇薇安的性格是分裂的,是复杂的。但我知道,分裂复杂的背后是沉静的真实。每个人都有双重人格,一面外化,一面内收,并不矛盾。阴暗面的存在,则是内心深处的一种宣泄与斗争。

 可以想见,薇薇安经历过的,潜默于她的心性与行动中。拍照,成了依靠与寄托,是她与世界相处的唯一方式。她在街头抓拍偷拍,把镜头对准所有的一切,就如同在行使一种权利,那种高傲又卑微的姿态实在是美的。

 自拍照中的薇薇安,英气逼人,毫无媚态。这和五官无关,只是一种超然肚外的气质。她眼神永远冷静且坚毅,手永远保持着一个动作。有男子的美,由内而外散发出来一种中性气质。而这种中性气质,代表的则是一种内心格局,一种力量所在。

 在我看来,她的照片,是失望与爱的混合,或反映惨淡的现实,或呈现欢愉的一隅。而苦痛与甜的交织让她的记录更加丰满有力度。

 诚然,薇薇安带给我们视觉与内心的震撼与触动,都源于她有一双真实的眼睛,对人性与摄影有着自己真正的领悟。而这也许才是人文纪实最珍贵的品质。观察与定格,在你端起相机拍照的时候,就会发现这个世界,远没那么简单。

 有人说过,我们所带到摄影里的是自己读过的书,看过的**,听过的音乐,以及爱过的人。嗯,你的眼睛所看到的东西,你的心所表达的东西,需要自我心灵的沉淀,需要合适方式的表达,当然也需要有另一个懂你的灵魂❤️

 看完纪录片之后,内心一直存有疑惑。为什么一位保姆能拍出这么多好作品,且将其隐秘,不重于发表呢?

 现在,半夜醒来,可能想明白了一些。可能不在于是否有一部足够好的相机,也不在于是否有极高的摄影天赋,也许一双发现美的眼睛也不是那么重要。归根结底,还是对人类社会有着发自内心的迷恋与深爱。以及宠辱不惊的心情与心的丰盈。❤️

  法国艺术歌曲介绍

  19世纪中叶至20世纪初期,是法国艺术歌曲从开端、发展到兴盛的时期。各国艺术歌曲的名称不同,风格也不同,德国称Lied,俄罗斯称romance,法国称melodie。但在类型属性上,均属艺术歌曲范畴,是一种结构更精致、更完美的音乐会独唱歌曲。

  概述 早在16世纪中叶,法国就有许多用琉特伴奏的独唱曲。16世纪末,除民歌和街头歌曲之外,还流行一种用复调音乐伴奏的舞曲。17世纪初,从意大利传入主调和声音乐后,浪漫曲迅速发展,加上吟唱诗人的演唱和传播,出现了用琉特、吉他或哈普西科德伴奏的独唱歌曲,伴奏部分也以正规的记谱取代了数字低音。当时的歌曲种类繁多,有精致的宫廷恋歌;有描写牧羊人的田园恋歌和抒情歌曲;有渊源于吟唱诗人的浪漫曲和叙事歌曲;有根据城市歌曲改编的通俗歌曲;有舞曲和饮酒歌以及简朴的轻松愉快歌曲;也有政治性、讽刺性的歌曲。17世纪有名的歌曲作家有P盖德龙、A波埃瑟、G巴塔耶、S勒卡米、M巴尔等。

  18世纪,由于 J-J卢梭的提倡,歌曲创作倾向于民歌风格。18世纪除了JPA马蒂尼所作的一首美妙、哀怨的《爱情的喜悦》之外,其他作曲家如P-A蒙西尼、FA菲利多尔、N-M达拉伊拉克、A-E-M格雷特里的作品,已很少为今日听众所知。18世纪初,室内清唱剧从意大利传入法国,J-P拉莫以此写成了著名的用 3首咏叹调和1首朗诵调组成的《奥尔甫斯》,F库普兰也写了些独唱歌曲。18世纪末法国大革命时期产生了不少优秀革命歌曲,如《就这么办》和《马赛曲》等,此外专业音乐家F-J戈塞克和E-N梅于尔也写了一些爱国歌曲。

  19世纪法国艺术歌曲的主要先驱是瑞士出生的L尼德迈尔和H蒙普。他们采用了Ade拉马丁、V雨果、Ade缪塞等人的浪漫主义诗篇,突破了浪漫曲的陈旧模式(乐句方整而刻板),创作出具有高度艺术性的新型歌曲,如前者的《湖》和后者的《安达露斯姑娘》均为杰作。其他作曲家如EL阿莱维和AL克拉皮松等人均起了开路先锋的作用。

  法国艺术歌曲发展时期 法国艺术歌曲的真正开端,应该说始于H柏辽兹。他是第1个用“melodie”一词来称呼他所作的歌曲,并以此来区别于德国艺术歌曲和那种“旋律就是一切”的歌曲。它不同于法国早期的浪漫曲,它的结构不再局限于那种对称的、分节式的创作规范,钢琴伴奏更具独立性和表现力。虽然他的早期歌曲如《牧羊姑娘的烦恼》仍是传统的浪漫曲形式,但1830年他采用英国诗人T莫尔的法文译诗谱成 9首爱尔兰歌曲时,已全无浪漫曲的痕迹。柏辽兹还创作了一些最佳歌曲,如《勃列泰尼的青年牧人》、《战俘》、《田野》、《我相信你》等。1841年柏辽兹用T戈蒂耶的诗谱写的声乐套曲《夏夜》是他最重要的歌曲创作,其中以《人去楼空》最为完美,《海边的浅滩上》中哀伤的叠句感人肺腑,其他4首也各具特色。

  继柏辽兹之后,G迈耶贝尔于1849年出版了歌集,这40首歌曲基本上是受德国艺术歌曲影响的产物。C古诺创作了200多首歌曲,大都是浪漫曲式的分节歌。他早期的创作最为优秀,旋律新颖、纯朴、优雅,和声色彩丰富,具有鲜明个性。代表作有《小夜曲》、《啊!我美丽的叛逆者》、《五月的第一天》和《来吧!草地已青绿》。

  G比才写了48首歌曲,其中以充满戏剧性的《阿拉伯女主人的诀别》,具有鲜明西西里节奏的《十四行诗》、《六弦琴》、《田园恋歌》、《摇篮曲》等最具特色。

  L德利布的歌曲,色彩明快,富有生气,略带异国情调,代表作有《出发》、《桃金娘花》、《四月》和《卡迪斯姑娘》等。

  J马斯内在创作风格上追随古诺,但更为精致,更富于感情。他于1866年创作了由前奏及7首歌曲组成的《四月的诗篇》和分为7段的《田园诗》。他是法国声乐套曲的创始人。

  比利时出生的C-A弗朗克的歌曲创作不多,他受到德国艺术歌曲的强烈影响,具有浓郁的浪漫主义色彩,缺乏法国气质。弗朗克的歌曲作品有《玫瑰花的婚礼》、《夜曲》、《迎神》等。表现庆丰收仪式的《迎神》,在伴奏中巧妙地运用了圣咏《赞美天国》的模进式旋律,尤为新颖别致。

  C圣-桑斯是位风格多样的多产作家,虽然受德国影响较深,然而他的歌曲却有一种自发的抒情气质,以及五彩缤纷的想象力和精致的笔法。他的《蝉》、《蚂蚁》、《国王让的军队的行进步伐》都是上乘之作。1872年创作的带有东方色彩的歌曲也独具匠心。

  弗朗克的学生V丹第的作品带有严肃的目的性,在音乐色彩上略显暗淡,对当时的法国作曲家有相当影响。他为他自己的诗谱写的歌曲《航海之歌》,把海涛澎湃的情景描画得十分逼真而生动。这 3位大师的表现手法虽各自迥异,然而他们各自独具的禀赋、个性和风格却是法国气派的。他们在法国艺术歌曲的发展历史中都占有重要地位。

  G福雷虽然一直写作到20世纪,但他的创作仍属19世纪范畴。他总共写了 100余首歌曲,以声乐曲的成就赢得世界性声誉。他的歌曲曲调优美流畅,结构简明匀称,感情含蓄深远,想象力丰富,从内容到形式都具有一种法国人特有的精致、细腻、潇洒、飘逸的风度。他早期作品略受古诺影响,然而他迅速表现出独特、新颖的手法,例如他早期的杰作《莉迪娅》一曲中,运用三连音的模进来发展抑扬起伏的旋律即是一例。他擅长在伴奏中以和声的细腻变化和节奏的巧妙变换来烘托抒情的旋律,并善于把音乐旋律和歌词语调的重音有机地结合在一起,如《水边》。他更善于把常见的素材构成独具新意的图画,例如具有古色古香的人物风情画似的歌曲《月光》和情景辉映的水彩画似的《曼多林》等。福雷的音乐气质和诗人P魏尔兰的精美而略带伤感的抒情诗十分吻合,他以色彩丰富的音乐语言清晰地表达了原诗的美妙意境。还有他的《梦后》、《奈尔》、《我们的爱情》、《伊斯法昂的玫瑰》和套曲《佳歌》都是杰作。到这一时期,法国的艺术歌曲,在创作、手法、体裁、形式等方面,都有了显著的发展,取得了新的成就,达到了它的成熟时期。

  H迪帕克于1868~1884年间创作了14首歌曲。他的歌曲感情深沉,富于艺术感染力,如怀旧的《忧郁之歌》,充满怨诉之情的《叹息》,含蓄而深情的《憧憬》等,后者在和声上有些仿效R瓦格纳。《罗瑟蒙德的庄园》是首戏剧性强烈的、别具风格的作品;《菲迪蕾》是首仿中世纪歌谣之作,原为女中音而写,全曲为3个乐段及1个叠歌,叠歌是全曲的主导动机,每次重复出现暗示着城堡女主人为等待意中人又度过了从日落月出到黎明的一整夜。迪帕克最完美的歌曲是用C波德莱尔的诗作所谱写的《邀游》和《旧时的生活》,这两首歌充满了东方色彩的幻想和对平静生活的憧憬。

  C德彪西大都采用同代人的诗作歌词,他的某些歌曲,就旋律而言不如福雷,就情感表现而言,又不如迪帕克那样充满激情,但他善于使旋律线条合乎歌词语调的起伏,使音乐和法语的节奏、重音有机地结合在一起,使诗意、乐思和语言成为和谐的统一体。他的歌曲中钢琴伴奏和人声处于同等重要的地位。他的早期歌曲有《美丽的傍晚》等名曲。他用魏尔兰的诗创作了18首歌曲,1882年写的《曼多林》是他的最佳作品。《曼多林》创作于福雷的同名作品之前,他运用断音和连音、三连音和二连音、大调和小调、和声色彩的明暗、音量的强弱等对比手法,完成了这首格调高雅、充满诗意的小夜曲。声乐套曲《被遗忘的小咏叹调》作于1888年,其中有在夏日黄昏怀念情人的《憧憬》;有在窗边倾听单调的雨滴淅沥声的《心中充满眼泪》;有描写一位饥饿的穷汉强颜为欢地骑在游艺场中的转动木马上,以忘掉他的孤独、贫困和烦恼的《木马》等。他还用P卢伊斯的著名散文诗作了 3首《比利梯斯之歌》,也是他的成功之作。1910年他创作的《三首弗朗索瓦.维隆的歌谣》不同于其他作品,气质上更为刚劲,更富戏剧性。德彪西自从1884年用S马拉梅的诗创作了《幽灵》后,1913年又用他的诗创作了《马拉梅的三首诗》。由德彪西自己作词谱写的最后1首《无家可归的孩子们的圣诞曲》,表达了作曲家对第一次世界大战中流离失所的法国儿童的深切同情。

  E肖松是弗朗克的弟子,他谱写了近40首歌曲。他的作品常带有伤感的情调和浪漫曲的影响。其早期作品有《蝴蝶》、《蜜蜂》、《魅力》等。以C-M-R勒孔特.德.李勒的诗谱写的《南妮》是肖松的最佳作品,该曲的情感表现含蓄而真挚。他的《意大利小夜曲》实际上既不是小夜曲又不是船歌,而是首优美的抒情歌曲。《夜曲》谱上虽然标明□拍,然而钢琴伴奏部分却给人以□拍的感觉,因之演唱时必须保持节奏的准确与均匀。《永恒之歌》作于1898年,离去世不到一年,全曲充满绝望情绪,带有阴森、骚动不安的气氛。

  M拉威尔共写了39首歌曲,其中11首是为民歌或传统歌曲配和声伴奏,改编得很有特色。早期作品如《圣徒》、《克莱芒.莫罗的两首讽刺短诗》和套曲《山鲁佐德》都明显地带有德彪西的强烈影响。后者由 3首歌曲组成,第1首《亚细亚》的音乐构成11幅不同的图画;第 2首《魔笛》最为有名,它描写一位东方少女和她情人的迷人的笛声;最后 1首《冷漠的人》描写一位东方少女极力以自己的美貌去吸引一位青年,青年在一瞬间曾一度动心,然而又冷漠地离去。另 1部套曲《自然界的故事》包括5首歌曲:《孔雀》、《蟋蟀》、《天鹅》、《翠鸟》、《珠鸟》,旋律富于朗诵性,与法语音调变化相吻合。钢琴伴奏暗示出不同的动物特性。《五首希腊民歌》是真正的民歌,和声编配巧妙。拉韦尔于1932年应用3种西班牙舞曲的节奏创作了最后1组套曲《堂吉诃德致杜尔西涅》,由5首歌曲组成,原来是为**《堂吉诃德》配乐而作,演唱时要求保持庄严、雄威以符合人物形象。

  A鲁塞尔写过35首风格独特的歌曲。早期创作带有印象主义倾向,他善于运用传统的复调对位手法,并将精练的和声与复杂的节奏紧密地结合在一起。他的作品的旋律线条常被长长的休止所中断,用无声弥补有声,胜似有声。他的成功作品有《雨中花园》、《萨拉曼卡的单身汉》、《萨拉班德》、《心在危险中》以及用中国诗的译诗谱写的3首歌曲:《致一位年

  轻绅士》、《分离的情侣》和《一位贤妻的答复》。

  F普朗克在40年内共创作146首风格多样的歌曲。由10首歌组成的《如此白昼,如此夜晚》是他最好的套曲。另 1套曲《动物小唱》(又名《奥尔甫斯的随从》)作于1919年,他采用了G阿波利奈尔的诗为歌词,描绘了骆驼、山羊、蚱蜢、海豚、虾、鲤鱼等动物的活泼形象,伴奏既可用钢琴也可用长笛、单簧管、大管及弦乐器合奏。他又用P艾吕雅的诗谱写了《五首诗》、《凉爽和炎热》和《画家的工作》,用Lde维尔莫兰的诗作了两部套曲《奇想的婚约》和《变化》。普朗克的歌曲节奏平易,旋律常用时值相等的音符组成。他的歌曲中很少有速度变化,力度变化也只是句与句间的对比,演唱时强调用连贯唱法,很少用叙述性方式。

  上述迪帕克、德彪西、普朗克等人的立意新颖,笔触精美,独具一格而又多样化的声乐作品,极大地丰富了法国艺术歌曲的宝库。

  当代作曲家O梅西昂和达尼埃尔-勒絮尔等人也写了些歌曲,如前者的《三首歌曲》、《陆地和天空之歌》,后者的《光亮如白昼》,都是很有特色的法国艺术歌曲。

  德奥~~~~~~~

  前言

  托马斯·库恩的新编史学理论提出了“范式”的理论概念。他在《科学革命的结构》中讲道:“科学史家不追求一门旧学科对我们目前优势地位的永恒贡献,而且尽力展示出那门学科在它盛行时代的历史整体性。”我们可以用这种观点来审视艺术歌曲,这是用一种新编史学的观点来看历史问题。本文试从“范式”这个理论来谈谈艺术歌曲的音乐史发展脉络,以及它作为一个范式的基本特征及其更换。

  艺术歌曲在19世纪出现有它的社会历史意义。从社会背景来说,在西方文化传统中,对自我价值的肯定,突出表达个人主观情感的认识一直在时隐时现地延续着,这也是19世纪民族主义和浪漫主义的共通点,它基于对个人价值的肯定,等这种平等、自由的意识扩大到一定的人群的时候,就会为艺术歌曲的形成打下了基础。浪漫主义音乐强调主观情感,尤其是对爱情这最强烈和个性化的表述中,自传性的、偏重心理变化的抒情性特征十分明显,同时如何获得公众的需求也是作曲家们的追求。他们不再追求大型的作品,而是倾向小型的标题性作品,其构思常常与文学、诗歌、戏剧、绘画、特性舞蹈等其他姊妹艺术有关。细腻的情感、灵活的曲式,都是艺术歌曲这种范式形成的基础。艺术歌曲主要是为了打破一种大而空洞的、没有情感的艺术形式。所以有了这种意念,作曲家们急需找到一种能表达他们这种情感的作品形式。

  艺术歌曲的范式的核心应该是:音乐与各种姊妹艺术的广泛结合,情感因素中散发出来的关于音乐家亲切、单纯、敏感的气息,容易激动又捎带由于伤感的色彩,赋予节奏性织体以表情的意味,追求音色的细微差别等等。

  一、文学与音乐的结合

  德奥艺术歌曲真正成型并开始产生影响是和18世纪后期、19世纪早期的狂飙运动和浪漫主义文学的产生密不可分的。这一派作家与诗人崇尚感情,要求自由和个性解放,心灵寻求打碎枷锁,向往理想世界;强调主观感觉与想象的伟大创造力的思想,脱离神学、脱离宗教的羁绊;发扬民族风格,把民族民间素材作为文学创作源泉与基础。但是带有狂热的、傲慢的、脱离民众的个人主义倾向。这些艺术观对后来的音乐家都产生了很深远的影响。舒伯特的文学鉴赏力与理解力虽然经常受到后人的质疑,但丝毫不妨碍他将缪勒、莫里克、海涅、席勒、歌德等诗人的诗歌插上音乐的翅膀。舒曼对诗歌的选择,更渗透出他高雅的文学修养,他的文学趣味是在广泛阅读歌德、让·保尔和拜伦的著作中慢慢积累发展起来的,他不仅进行音乐创作同时也写诗歌和其他类型文学作品。与文学家一样写诗的生活经验使舒曼比其他音乐家更容易深入到诗人情感敏锐、情绪丰富的世界中。这些都使他的歌曲具有无限的打动人心的力量,虽然这种力量看起来是那么的平静,但却能够在质朴的音乐进行中撼动最坚强的心。勃拉姆斯最终使自己能够深入到诗人内心深处,那些对诗作所做出的鞠躬尽瘁的臣服,无疑使得勃拉姆斯的歌曲体现出诗与音乐前所未有的精确完美的结合。使他的艺术歌曲更有一种虔诚的理性观念。让·保尔就像Mosco Came书中所说,“我们不必就音乐本身来评价他的歌曲,倒是应该再在创造上,在声乐与钢琴的本义上,在诗的语言、诗的情趣和诗意上,独立地去探讨这些歌曲达到了何种程度的成功。”

  因此,艺术歌曲范式的本质特点,也是德奥艺术歌曲所传达的基本创作观念,即:不仅仅体现于其采用的歌词大多是文学性较强的诗篇,而更重要的在于作曲家要通过自己的文学鉴赏、音乐创造,营造出词与音乐的完美结合,虽然这里的“完美”在不同的时代有不同的标准,至浪漫主义后期已经发生了很大变化,但作曲家力图将文学性较强的诗篇与音乐创作完美结合的创作初衷是不变的。

  二、以钢琴为主的器乐伴奏

  以钢琴为主的器乐伴奏是德奥艺术歌曲在音乐形式上对艺术歌曲的最大贡献,这也成为艺术歌曲的典型的范式特点之一。而德奥艺术歌曲在这方面所体现出的较其它艺术歌曲的不同主要在于它与声乐部分的一体性,也就是说无论在哪个时期,都特别注意与声乐声部结合在一起达到完整艺术美的表现方法。德奥艺术歌曲中声乐与钢琴伴奏的关系的演变过程也可以作为考察艺术歌曲发展史的重要线索。

  舒伯特开创了艺术歌曲的一个时代。舒伯特的声乐套曲《冬之旅》可称为舒伯特艺术歌曲的代表作。这是一组叙事的抒情音诗、一部音乐配成的戏剧。舒伯特着意刻画人物的内心世界,生动地塑造了缪勒的诗中的那个寂寞、孤独、对现实不满、追求渺茫的理想又终不可得的苦闷灵魂。他深感到人世间的冷漠和凄凉,自己在这里得不到同情和怜悯,永远是个陌生人、流浪者。他要避开浮华尘世,在飘忽的旅途中寻找内心的安宁。当最终一切摆脱苦痛命运的企图都失败之后,他强打精神,诅咒世界,追随一个孤苦的行乞老艺人而去了。可以说,这是舒伯特内心的披露,也深刻地代表着作曲家这个阶层的、同时代人的思想情绪。

  《晚安》是套曲的第一首歌。钢琴以忧愁、带有沉重叹息的下行音调和稳定的行进节奏开始,立刻就预示出整个套曲的基木色调,描绘出刚起程的旅人的阴郁心情。第二首《风信旗》。钢琴伴奏一方面塑造出变幻无常的风信旗飞舞飘扬的情状,一方面以飞速的音型衬托出失恋的旅人那异常激动、忿怨的情绪。《菩提树》(第五首)是套曲中流传最广的一首歌。安逸、温和的旋律,用E音上大、小调的阴暗色彩对比出主人公美好的过去和凄凉的现在。到第九首《鬼火》时,旅人激动的情绪逐渐平息,他感到“人间欢乐、人间痛苦都像鬼火难捉摸”,他要像河水终将流入大海一样,把自己的痛苦埋葬。第二十二首《勇气》的速度相当快,但调性随着每个乐句在变(g—G—g—G……)歌曲停止在G大调。钢琴的结尾却以g小调结束,这种处理手法对“勇气”带有明显的讽刺意味。《老艺人》是套曲的结尾,旅人在“受尽人世痛苦而无动于衷”的行乞的老艺人身上看到了自己的命运和“前途’,八音琴匣的音调自始至终,它伴随的旋律既像老艺人的吟唱,又像是诗人和作曲家内心的呻吟,完成了整部套曲。这些特性的音符和旋律进行是一种丰富深沉,带有深刻情感体验的音调。

  20世纪20年代在美国出现的,它的源流很广。那时歌曲的内容,除了表现劳动生活之外,厌恶孤寂的流浪生活,向往温暖、安宁的家园,歌唱甜蜜的爱情以及失恋的痛苦等都有。中国的校园歌曲感觉风格和它很相近。

  1925年,美国田纳西州纳西维尔建立了一家广播电台。他们开办了一个"往昔的歌剧--老乡音"的专栏节目。邀请了一位名叫杰米·汤普森的81岁的民间歌手演唱,节目受到听众们的热烈欢迎。从此,人们统称这种音乐为"乡村音乐"。乡村音乐成为美国劳动人民最喜爱的音乐形式之一。在美国,"蓝领"指的是下层人,故这种音乐又称"蓝领音乐"。

  纳西维尔电台自开办"往昔的歌剧--老乡音"节目之后,延续数十年,成为该台传统名牌节目。而纳西维尔市也被公认为"美国乡村音乐的白宫",所有乡村歌手都视之为"乡村音乐的圣地"。四、五十年代,乡村音乐来到大的城市,受其它乐队的影响,加进了钢琴及其它乐器和电声扩音,那时人们对这种音乐叫"纳什维尔"。由美国国家录音艺术学院举办的"格莱美奖"是其中最高奖项。在唱法上,起先多用民间本嗓演唱,形式多为独唱或小合唱,用吉他、班卓琴、口琴、小提琴伴奏。乡村音乐的曲调,一般都很流畅、动听,曲式结构也比较简单。多为歌谣体、二部曲式或三部曲式。在服饰上也比较随意,即使是参加大赛及音乐厅重要场合演出,也不必穿演出服,牛仔裤、休闲装、皮草帽、旅游鞋都可以。乡村音乐的两个最重要的组成部分是弦乐伴奏(通常是吉他或是电吉他,还常常加上一把夏威夷吉他和小提琴)及歌手的声音。乡村音乐抛开了在流行乐中用得很广的“电子”声(效果器)。最重要的是,歌手的嗓音是乡村音乐的标志(民间本嗓),乡村音乐的歌手几乎总有美国南部的口音,至少会有乡村地区的口音。然而,与音乐本身同样重要的是音乐所包含的内容,而在这一点上,乡村音乐与流行乐、摇滚、说唱乐以及其他流派非常不一样。乡村音乐一般有八大主题:一、爱情;二、失恋;三、牛仔幽默;四、找乐;五、乡村生活方式;六、地区的骄傲;七、家庭;八、上帝与国家。前两个主题绝不是乡村音乐所独有的,但是后六大主题则把乡村音乐与其他的美国流行音乐流派区分开来。简而言之,乡村的人们有他们自己的幽默感;喜欢牛仔风格的疯玩;以一种与城市人很不同的方式生活;以自己所在的乡镇、州、地区为荣;极为重视家庭;不羞于表达宗教情感与爱国情感。这些主题使乡村音乐有别于诸如小甜甜与N-Sync的音乐。乡村音乐所包含的内容往往最吸引美国南部与西部乡村的白人。作为群体,乡村音乐的听众往往是农民和蓝领,他们通常比美国平均水平穷点儿,在政治与社会问题上也更保守一点。

  代表人物:

  Jimmie Rodgers (Sept 8, 1897-May 26, 1933)

  经典歌曲: "T for Texas," also known as "The Blue Yodel"; "In the Jailhouse Now"

  Vernon Dalhart (April 6, 1883-Sept 18, 1948)

  经典歌曲: "The Prisoner's Song," "The Wreck of the Old 97"

  The Carter Family Alvin Pleasant Carter (Dec 15, 1893-Nov 7, 1960);

  Sara Carter (July 21, 1899-Jan 8, 1979);

  Maybelle Carter (May 10, 1909-Oct 23, 1978)

  经典歌曲: "Will the Circle Be Unbroken," "Wildwood Flower

  最负盛名的组合无疑是The Carter Family(卡特家族)----他们对乡村音乐发展的重要性怎么描述都不为过。他们是南部民谣传统的坚守者。他们被认为是"乡村第一家"(The First Family of Country Music),他们的那首歌《Will the Circle Be Unbroken》就象"野花"《Wildwood Flower》一样是乡村音乐的典范,并第一次把Maybelle Carter的极富感染力的吉他风格介绍给人们。The Stoneman of Galax,Virginia也是早期乡村乐的先驱者。

  Jimmie Rodgers,"乡村音乐之父"。他把大众对乡村音乐的接受度提高到一个新的水平,并且是流行音乐史上最具影响力的歌手之一。他那独一无二的嗓音和为潦倒者写的歌词给它带来了全国性的知名度。

  牛仔音乐(Cowboy) 象Gene Autry,Roy Rogers和The Sons of the Pioneers,这使乡村音乐越来越受到人们的欢迎。

  西部摇摆(Western Swing) 诞生在德克萨斯和俄克拉荷马州的脏兮兮的舞厅里,Bob Wills无可争议地夺取了这一音乐类型的王冠。在即兴演奏方面与他的"德州花花公子"(The Texas Playboys)乐队在一起,他是一个真正的革新者。其他的西部摇摆乐队包括折中音乐形式的创始人Milton Brown(以及他的Musical Brownies)和Spade Cooley。今天,象"睡在轮边"(Asleep At The Wheel)这样的乐队还在继续这一乡村音乐传统。

  兰草音乐(Blue Grass) 一种精致的,纯正的,原汁原味的音乐,很容易辨识。这"孤独而高亢"的声音产生于20年代末的"弦乐运动"(String-band Movement),创始者Bill Monroe的乐队"兰草男孩"(The Blue Gass Boys),兰草音乐被Bonnie Clyde,The Beverly Hill billies在60年代末极力推动。今天,兰草音乐仍保持者极高的影响力,象著名乡村音乐人Alison Krauss就是一列。

  酒吧音乐(Honkyu-Tonk) 一种自由进行,经常是很喧闹的音乐形式,产生于战后南方的酒吧。Hank Williams那让女人们着迷和让男人们模仿的歌曲使Honky-tonk这种形式,在40年代初成为了乡村音乐的主流。

  乡土摇滚(Rockabilly) Elvis Presley----猫王。 制作Bill Monroe的"肯塔基的蓝月"《Blue Moon of Kentucky》这样的经典名曲。许多不同的音乐人如Johnny Cash,Jerry Lee Lenis和Carl Perkins都是以录制这类歌曲开始他们的音乐生涯的。

  纳什维尔之声(The Nashville Sound)50年代末,随着乡村音乐的逐渐衰落,一些制作人如Chet Atkins和Owen Bradley有意识地在拓展乡村音乐地趣味,并使它更接近主流的pop音乐。 60年代早期,这种转变实现在几乎所有从Patsy Cline到The Browns(借着纳什维尔录音室一大群音乐家地帮助下)的乡村艺人身上,使许多这样的歌曲名列乡村和流行音乐榜地前列。

  乡村摇滚(Country-rock) 60年代末的先驱者象Gram Parsons(还有The Byrds,Flying Burrito Brothers和后来的Emmylou Harris)把传统的怀乡和心碎的乡村歌曲加上了摇滚的节奏。后来,一些象The Eagles这样的乐队把这种混合音乐形式带上了流行排行榜的榜首。今天,象The Desert Rose Band(由Byrds的合作者Chris Hilman领衔的)还在继续这一音乐传统。

  叛道运动(Outlaw)中心人物是Willie Nelson。The Outlaws"成为了乡村音乐史上第一张达到百万销量的大碟,更为带有根源特质的乡村音乐打开了大门。

  新传统主义(New Traditional Country)Ricky Skaggs,一个难得的天才,受Bill Monroe和Ralph Stanley的启发,他超越了当时所有的艺人,并把乡村乐带回了它的根。不仅传统得以发扬、创造,而且还很受欢迎。Skaggs不是孤独的,象Randy Travis凭借优美的旋律和精致的声线把寻传统主义带道了乡村音乐的前端。

  新乡村音乐(New Country) Garth Brooks,Brooks&Dunn,Shania Twain和LeAnn Rimes等成堆的艺人都使名列于这一目录之下。

  另类乡村音乐 来源于Carter Family的一首歌。Uncle Tupelo(现已逝)和The Jayhawks是这个运动的先锋人物,现今的Son Volt,Wilco和Golden Smog则将其推至高潮。

  回归音乐(Retro) 这是由象Junior Brown,BR5-49,Big Sandy,Fly Rite Boys和Wayne Hancock等音乐人发起的。

  凯金音乐(Cajun) Jimmy CNewman,Dong Kershaw和Eddy Raven是当代Cajun音乐的佼佼者。

  Conjunto Flaco Jimeney和the Texas Tornadoes乐队,是这种音乐的著名的代言人。

  Tejano Emilio和Shelly Larees是两位让人首肯的艺术家。

  Zydeco CJ Chenier和Buckswheat Iydeco是Zydeco音乐的最热门的乐队

  克里斯克里斯多弗森(Kris Kristofferson)这位最早的“叛逆”派以柔和动人的原声吉他,使歌曲回归到一种词句和观念如“星期一早晨过去了(Sunday Morning Going Down)”、“帮我度过夜晚(Help Me Make It Throuth the Night)”的风格。这种风格很像60年代早斯的城市民谣音乐运动。威利.奈尔森和维隆詹宁斯发展了一种更西部化的歌曲,如詹宁斯摇滚乡土乐(Rockabilly)中电声和怀旧味俨然是50年代的南方乡土音乐和摇滚乐的合成

  有许多年,像肯尼罗杰斯(Kenny Rogers)、多丽帕顿(Dolly Parton)和“像树岭男孩(Oak Ridge Boys)”小组这样一些表面上的乡村音乐艺术家推出的一点乡村味

  回顾新传统的发展,值得一提的主角应数这位出生在阿拉巴玛军人家庭的姑娘埃米洛哈里斯(Emmylou Harris),,哈里斯是60年代纽约民谣音乐圈子里的小歌手,之后她在华盛顿生机勃勃的蓝草音乐活动中扮演了主角,70年代又协助兴起了洛杉矶的乡村摇滚运动。哈里斯并非生于乡村音乐环境,可她热衷于此甚于她生长环境中的流行、摇滚以及其它形式。

  喻里斯是一倍乡村摇滚圈子里脱颖而出的明星,她纤细、颤动的噪音暗示社会弃满攻击和伤害。实际上她1975年的第一张唱片《天空的碎片(Pieces of the Sky)》就已获得了比任何乡村摇滚歌手更多的东西:乡村的信赖。当她名声渐高之后,她的音乐变得更多而不是更少乡村韵味,完全不循通常的成功之路。她最终未成为还不够流行歌星,而成了还不够乡村音乐的追随者,兼融两种风格于一身。

  1980年,她推出了一张蓝草音乐唱片《雪中的玫瑰》(Roses in the Snow)。蓝草音乐(Bluegrass)是一种鲜明的早期山区音乐形式,它是由至今仍活着的比尔蒙罗(Bill Monroe)创立并使之流行,其他创始人还有莱斯特弗莱特(Lester Flatt)重唱组、埃尔斯克鲁格斯(Earl Scruggs)和斯坦利兄弟(Stanley Brothers)。60年代早期,它经城市民谣音乐歌手改编后被歌迷奉为南方白人灵乐的真谛,对此的狂热却经久不衰。哈里森的唱片《雪中的玫瑰》是由另一位蓝草音乐老将里基.斯卡格斯(Ricky Skaggs)监制的。继《玫瑰》之后,他录制推出了《等待阳光照耀(Waitin` for the Sun to Shine)》这张与《玫瑰》相似,以蓝草为基础的唱片。由于斯卡格斯在继承蓝草音乐时,具有正统的流行摇滚根基,他使《玫瑰》成为取材最灵活广博的唱片,它将自然声与电声,传统与现代结合了起来,是质朴与华丽的统一体。

  自比跻身乐坛的斯卡格斯,不仅对乡村音乐坚持不渝,而且风格更突出了。尽管他很虔诚,他的代表作中粗犷的酒吧音乐和布吉音乐(Boogie)仍伴随有福音(Gaspel)与传统音乐的取材。他乐队中的“匹克手”,用指甲或拔片弹奏吉他、班卓等乐器,几乎和他一样出尽风头,尽管大明星仍是他。

  在埃米洛哈里斯的乐队中还有三位新传统运动的重要人物。钢琴手托尼布朗(Tony Brown)和贝司手埃莫里高迪(Emory Gordy),是纳什维尔当今首屈一指的两位录音制作人,幸亏他们的工作才有斯蒂夫埃尔(Steve Earle)和佩蒂拉伍莱斯(Patty Loveless)净的乐声。另一位人物是吉他手罗德尼克罗维尔(Rodney Crowell),他已成为一名有影响的制作人和歌曲作者,作为歌手也小有名气。

  此外,有四位出现在80年代早期的艺术家也可被列为新传统派。乔治斯特雷特(George Strait)1981年来自德克萨斯中部山区乡村,他值得称道的是将德州的两种音乐形式,酒吧音乐和西部摇摆自然地混合。酒吧音乐(Honky-tonk)是50年代早期由亚拉巴马人汉克威廉姆斯(Hank Williams)推致顶峰,粗鲁直率的歌词和丰富的乡村乐器演奏格外引人。而西部摇滚(Western Swing)则是30年代鲍勃威尔斯(Bob Wills)兴起的欢快舞蹈音乐。他清脆和缓的声音和衣冠楚楚的形象吸引了乡村音乐中占相当比例的妇女听众。1986年他连续第二年被乡村音乐协会评选为当年最佳男歌手。

  约翰安德森(John Anderson)的首张唱片推出于1980年,然而他真正打入乡村音乐界则是以“摇摆(Swinging)”这首追求音乐形式新奇的歌曲。这位佛罗里达青年是位酒吧音乐歌手,急促而带有鼻音的歌声刺耳震颤。而强烈的节奏、华丽的吉他弹奏及其先材,陷约显示出他早先作巡回摇滚音乐家的经历。

  1984年,纳奥米贾德(Naomi Judd)和她的女儿雯娜娜(Wynonna)推出她们的重唱唱片

  里巴麦金泰尔(Reba McEntire)是另一位新传统运动的重要人物

  在斯特雷特、麦金泰尔和贾德母女被誉为乡村音乐重要的成功者的同时,新传统运动80年代中期又繁衍出三位重要的新人。斯蒂夫埃尔来自德克萨斯的圣安乐尼奥,1986年首张唱片《吉他镇(Guitar Town)》推出埃尔完全可以与布鲁斯斯普林斯汀和约翰康加迈伦坎普这两位关注相同主题的摇滚歌星相提并论,他似乎认为现今的乡村音乐已还是原本的劳动阶级的音乐了。

  德怀特约卡姆(Dwight Yoakam)是位肯塔基煤矿工人的后代。

  也许在这批人中最不同凡响的还要数兰迪特拉维斯(Tandy Travis)

  一些潜在的天才人物还在崛起,如马蒂斯达特(Marty Stuart)他把乡村音乐天衣无缝地与60年代孟菲斯黑人灵魂音乐结合在一起。而佩蒂拉伍莱斯这位肯塔基矿工的女儿则令人加快起主流现实乡村音乐歌手罗丽塔琳(Loretta Lynn),以及稍后的长于表现现实痛苦的乡村流行曲歌手的帕西克莱茵(Patsy Cline),佩蒂还发现了布朗和高迪.而“欧肯尼斯(O`Kanes)”小组嘹亮纯正的音乐和伤感的和声使人回想超声使人回想起“埃弗利兄弟(Everly Brothers)”,那支在50年代末有一系列脍炙人口的摇滚乡土音乐作品的重唱组。

  另一些占据领地的,如肯尼罗杰斯等,他们以乡村音乐成名但从来不被认为是纳什维尔艺术家。

  10年来 ,大部分坚持主流硬派乡村音乐的艺术家,像罗丽塔琳、塔米温尼特(Tammy Wynette)、康维退蒂(Conway Twitty)和迈尔特利斯(Mel Tillis),他们再也不是乡村音乐的代言人了,时代似乎跨过了他们。不过 却有两个这样的杰出代表,那就是60年代创作和演唱粗犷劳动阶级颂歌并 持续至今的莫尔.哈格德(Merle Haggard),和被许多人认为有史以来 嗓音乡村味最地道的乔治.琼斯(George Jones)。

  1985年“摇滚西德尼(Roching Sydney)“小组的“我的嘟嘟(My Toot Toot)”。这是支兼有西达科(Zydeco)音乐,黑人音乐和凯金音乐变奏风格的歌曲。

  新传统艺术家兰迪特拉维斯和乡村流行曲歌手肯罗杰斯说,的确,不仅是蓝草和酒吧音乐,所有音乐都是这样。当歌星红到像过去的能统治一切的时候,这些创始人便开始丢弃一些实质性的东西而代之以自己的花样。如果必要的话,你可称之为“乡村的固执”,而这就是在当今乡村音乐中新传统派的所作所为。

  优秀乡村音乐专辑介绍:

  1推荐Take me home country road 来自John Denver非常经典的一曲,把对家乡的思念之情展现的淋漓尽致。

  2推荐Thank God I\\\'m a country boy 同样来自John Denver,快节奏的愉悦歌曲,看得出John 是非常喜爱他的生活的。

  3500miles away from home 离家500里,隐约的惆怅与伤感,非常感人的歌曲。

  4推荐A love that will never grow old来自乡村女歌手 Emylou Harris 提琴伴奏非常令人动容,加上歌手优美缠绵的嗓音,实在感人至深

  5推荐Angels fall some times 来自乡村新星 Josh Turner 的一首情歌,他深沉低厚的嗓音总是有一种特殊的魅力。

  6Designated drinker来自我最喜欢的一位乡村歌手 Alan Jackson与George Strait 合作的一曲略带伤感的情歌

  7Devoted to you 很有年代的歌曲了,不过听的时候还是能够从中感受到牛仔们真诚的心~

  8推荐Drive Alan Jackson 你爱着你的父亲吗?那么来听听这首歌曲吧,来自Alan Jackson,仿佛在讲述儿时和爸爸一起开船的故事……

  9Green green grass of home 同样是很有年代的歌曲了,怀念家乡的那片绿绿的草地。

  10推荐Have yourself a merry little Christmas 非常抒情并且很适合在圣诞节听的一首歌曲,还是来自Alan Jackson。让我们一起期待圣诞节。

  11He was a friend of mine 来自Willie Nelson 沙哑嗓音中的深情歌曲,“他曾是我的朋友” 那份对朋友的怀念情感在这首歌曲里面完全展露,催人泪下。

  12推荐Hotel California 相信很多朋友都有所耳闻吧,著名的Eagles 的经典作品“加州旅馆”

  13I cross my heart 这是George Strait 献给他的爱妻的一首歌曲,相信那优美的旋律,悠扬的乐器以及醇厚的嗓音能够将你感动。

  14If I had a hammer 又是一首有年代的歌曲 “The brothers four”老牌乡村合唱团,非常经典的一首歌曲。听听看,如果你喜欢怀旧。

  15It must be love 同样来自Alan Jackson,轻快的节奏,简单的歌词,刻画出了歌手对“爱”的感受。

  16绝对推荐Little bitty 来自Alan Jackson,最经典的一部作品!!相信这首歌曲刚开始第一秒,你就会喜欢上它!!美妙的感受不可言喻~快来听听看!

  17Rainy day in June 还是Alan Jackson,“六月的一个雨天”感受一下雨中的伤感。

  18推荐Rhythm of the rain 众所周知的绿箭口香糖广告歌曲,非常适合在雨天听,非常经典的力作。

  19绝对推荐Sutter\\\'s Mill 来自Dan Fogelberg,一首叙事歌曲,仿佛在讲着一个故事,那轻快的节奏鼓点以及婉转的口琴声,加上富有磁性的嗓音,构造了完美。

  20Sweet home Alabama 经常会在一些牛仔**里面听到的歌曲,实在牛仔味十足,如果你喜欢牛仔,它不会让你失望。

  21绝对推荐The best day George 来自George Strait,表达对父亲的深爱,歌词非常感人,钢琴的配乐和小提琴构成了非常和谐的伴奏,加上George魅力的嗓音,你绝对不能错过的乡村经典作品。

  22Traveling light 来自Joel Hanson一首非常适合在旅途中听的歌曲,不妨听听看

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/qinggan/4218892.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-08-22
下一篇2023-08-22

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存