优漫:分享一些有价值的剪辑干货
下面的12个技巧可以帮助任何**剪辑师做得更好。
作家奥利弗·彼得。
自编自导,色彩调制,后期制作总监,多次获得奥斯卡最佳剪辑奖。
当我剪辑一部数码**时,我禁不住考虑剪辑风格的问题。下面的12点技巧,我想可以帮助任何**剪辑师做得更好。的确,并非所有人都赞同这些观点,因为它们都来源于我的个人方式和风格。不过,我还是希望这些技巧能给你带来价值。
1剪辑要简洁。
最好是剪短一些紧张的场面,但不要把它剪得太短。这就是说,演员对话中不必要的暂停需要被删除。缩小每个句子中间的空白处,甚至减少冗长无关紧要的对话。但在剪掉对话之前,请先向导演请教。
一般情况下,我的方法是从一开始就剪辑出准确的版本,而不是把长片子剪短。大多数观众的注意力通常不超过90分钟,相当于一部普通**的长度。
假如一开始剪辑后**长度约为100分钟,那么你基本上还需要继续剪辑至90分钟,使**更加紧凑。但是如果一开始就把影片剪辑成两个小时或者更长,那就需要做一个“大手术”。
2有时间再收集一些音乐
很多剪辑师喜欢用临时的背景音乐来剪辑**,把临时的音乐作为一个占位符。这里,我提出两点理由来反对这种做法。
首先,一旦人们喜欢上临时音乐,就很难再找到合适的、感觉良好的音乐。
临时音乐会成了你的“精神支柱”。
你更能容忍无趣的场景配上有趣的音乐。在剪辑时,我更喜欢将**中强有力的场景剪接到适当的地方,完美地呈现。若有一场戏能让自己站起来,那就是锦上添花。但蒙太奇的音乐设置却是个例外。所以在剪辑时我能做得更好。
3请勿使用声音同步
原始的法网电视剧采用了特定的对话剪辑:声音和画面完全同步,没有重叠。通常使用的方法是:剪A画面-A讲完对白-剪B画面-讲完对白-剪回A画面,这样一直轮流剪下去。
裁剪大师WalterMurch把这一裁剪方式命名为“在线风格裁剪”。但是实际上,观众对于声音和不重合的反应会更好。这一音画分离剪辑方法被称为splitedits,L-cuts或J-cuts。
我觉得这个剪辑的方法更接近现实生活,我们先听别人说起话来,然后再抬头看。如果有人在说话,我们可以观察朋友的反应。这个剪辑方法更接近于人的自然反应,能让**更流畅。
4不要依靠技巧来转场,让画面自然匹配。
利用演员的动作,道具,视线或走位是剪辑场上的一种手段。
但是WaltMurchie说,最好的方法是让情感自然流露,或者剪掉平滑的叙述节奏,而技术性的剪辑则是最不需要考虑的。但是也绝对不能忽视,因为动作的不协调会使观众难以进入戏中。
但是有个视频剪辑朋友经常告诉我,“过度的匹配会束缚视频的剪辑。”假如观众能够完全进入戏剧,他们往往会忽视这些镜头中存在的断续问题。片断的责任在于尽可能地让观众参与情节。
5动作镜头制造紧张气氛。
运动镜头是动作**的主要拍摄手段,它可以是轨道相机,旋臂相机,稳定相机或者手持式相机。动作片通常会有一种紧张的气氛。
在剪辑**时,我喜欢在镜头移动的时候做剪辑,保证一个镜头接一个镜头移动,但是很多导演兵并不这么认为,他们更喜欢在镜头移动之前剪辑,或者在镜头移动之前或者之后。但是我更喜欢紧凑的剪辑,让观众看得眼花缭乱。
6多视角,多场景的混合剪辑。
假如导演拍了很多不同角度的镜头,不要总是机械地把镜头切回相同的角度,或重读刚才用过的同一种类型的镜头。
诚然,在一个对白场景中只有两个角度,很难避免重复剪辑,但如果导演要根据不同的需要拍摄不同的镜头框架,那不妨通过剪辑来体现导演的意图。
不受剪辑规则的限制,如主镜/单镜/反拍,近/远/近等等。可试着混日子。
7注意演员眼睛的剪辑。
从电视,**到舞台,演员们都靠脸来吸引注意力,但最重要的是他们的眼睛。在剪辑激烈的对白时,我会注意演员的眼神。
它们传达了合适的情感吗?演员对戏剧有什么反应?这个演员的表演决定了我的表现。这一原则使得我更加关注于与主要演员的对话,而忽略了其他人的反应。
8从演员表演中排除“空气”
类似于第一点——我喜欢小巧的片断。要注意的是大部分演员的表演都超出了适当的范围。演奏者将强调停顿,增加比剧本更多的错误,更多的口吃,以及更长的观看时间,但是剪辑的责任是通过适当的剪辑来让演出回归正常。
删去长篇大论的动作和对话,使影片真实而不做作。
9构成故事情节
有人说,世上有三种类型的**:剧本式、拍摄式和剪辑式。不管你剪辑的是什么类型的影片,都要高度关注故事的脉络,不要害怕改变剧本或拍摄的内容,只要它是有意义的。
很多剪辑师都是用镜头分割的剧本来记录从视觉上呈现故事情节。它能帮助你决定用最通顺的逻辑向观众呈现故事。
10编导的任务就是根据**的节奏安排故事情节。
首先是要帮助导演达到有创意的视觉效果。但你也应该有自己的想法。
大多数的裁剪师独立完成初剪。那是你第一次在**中打上个人标签的机会。最初剪辑完成后,导演将与剪辑师共同努力,将剪辑改为导演所希望的版本。
您在剪辑和改变某个演员的表演时所做出的各种选择,都会影响观众看**的感觉。例如,删去对话中重复的部分就能使画面更有张力。它传递了一个信息,就算是剪辑工作的完成也不能怠慢。
剪辑师可以很容易地改变场景传达的情感,所以任何决定都必须服从于情节。当然,如果有合理的理由,并得到主管的同意,你可以做这样的剪辑,如果不同意就提出替代方案。
11在选择最佳场景之前,我喜欢回顾取景镜头。
一开始,导演可能会把第三和第四个镜头作为取景范围,我可能会先用第一个镜头,然后是第四个镜头的后半部分。重复介绍演员对话对白时,我常常将包含很少拍摄镜头的场景剪辑下来。当你想要解释为什么要做这个片段时,也要准备好应对变化。
大多数导演不会在后期制作时回顾每一个取景镜头,他们会根据你所剪辑的表演进行修改,不管你是否欣赏演员的表演。假如他们确实喜欢某个演员的不同表演,他们会建议修改片段或者从取景镜头中找出合适的部分。片中的场景越生动,表演也越有说服力,导演就越能接受你的技巧。
优漫动游
3主观镜头转场
主观镜头是用摄像机来模拟片中人物的主观视觉,表达所处的环境。我们选取其中的两组主观镜头进行分析:第一组镜头是一位大学生在聚精会神地画画,接下来则呈现画板上的广州塔。第二组镜头出现在影片尾端,老先生端详自己的字画作品。
Step01
这两组主观镜头形式上一样,但表达的情感是不一的。但导演拒做简约化的处理,而是利用镜头间的相似性将情节推进,巧用主观镜头,从人物等的层次逐渐显现,将“小蛮腰”的形象更深刻地呈现给观众。简而言之,主观镜头的目的,在于“强化表达”。
Step02
第二组主观镜头是在纪录片的结尾。老先生写完字画后,承接的是字画的主要内容。看似是老先生的视觉,实质也是观众的视觉,意图让观众产生强烈的情感共鸣,有效地将观众的欲望缝合到**中,使观众由衷地对“一带一路让城市更美好”的主题发出由衷赞叹。
但必须注意,没有纯粹的客观镜头,也不会有纯粹的主观镜头。在主观镜头中,为何用中景而不用全景,为何在此处模拟人的主观视觉而非别处这本身就体现着剪辑师的主观情绪与想法。
视频的无技巧剪辑方法,除上文提及的,还有空镜转场、两极镜头转场、动作动势转场、快速变化等。单以匹配剪辑来说,还包括声音匹配、绳索匹配、视线匹配等。在视频剪辑中,一般是多种技巧的复合运用。剪辑的技巧固然重要,但更重要的是通过技巧所意欲表达的情感。
以上就是小编关于城市纪录片剪辑中的无技巧转场的分享,希望对你们有所帮助。想要了解更多相关内容,请关注本平台,小编也会及时的整理和发布的,注意查看哦!
2匹配转场
所谓“匹配转场”,即利用相似性和关联性,将相邻的两个镜头拼接在一起。这两个镜头在运动方向、色彩、位置重合度、角度、取景等是一致或相近的,这种匹配符合人们逐渐认知事物的规律。纪录片《一路穗行》中,用到的匹配剪辑技巧如下:
(1)色彩匹配
运动色彩是最有感染力的元素,不同的色彩也往往能引起不同的情感共鸣。两个衔接镜头之间色彩的色相、饱和度、亮度相似性越高,就认为其色彩匹配度越高。颜色匹配不仅可以作为转场时的匹配元素,由于颜色对人心理的影响,有时也带有隐喻作用。
(2)动作匹配
动作匹配是指两个镜头中,下一个镜头延续的动作或完成动作与上一个镜头的移动或运动状态相匹配。这种匹配不仅限于**电视中的人物,也可以由其他物体的匹配构成。
(3)形状匹配
形状匹配,即找寻类似形状或外形的对象的两个镜头,使之相匹配。形状匹配也可以表达预示或对情节进行评论,并且常常用来表现时空跨越,形状匹配包括一些基本的几何体匹配,如圆形、正方形、矩形等,圆形是最常见的形状匹配元素之一。也有其他的不规则形状的匹配。
(4)意念匹配
意念匹配通过剪辑来表达思想、情感和人物特征。意念匹配更多涉及精神层面,其思想性不易被观众所察觉,需要细心去理解。但这类镜头的涵义一旦被观众所察觉,其感染力是极为巨大的,能够预示事件或植入思想。
(5)摄像机运动匹配
摄像机运动匹配,顾名思义,即利用摄像机的运动方向一致性达到无缝剪辑的效果,能造成长镜头的错觉。这一系列镜头有共同的特点:摄像机的移动方向都是逆时针旋转,且运动速度相似。摄像机运动的一致性让观众认为镜头呈现的都是连续的、实际的时空,尽量还原纪录片的真实性。
以上就是小编关于城市纪录片剪辑中的无技巧转场的分享,希望对你们有所帮助。想要了解更多相关内容,请关注本平台,小编也会及时的整理和发布的,注意查看哦!
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)