New Age <新世纪> 又指The Aquarian Age (水瓶座时代),西方神秘学认为现在是一个转型期,正准备进入“水瓶座时代”。“水瓶座”象征人道主义;人类由追求社会的、物质的、科技层面的进步,将演进到注重“心灵”、“精神”层面的探索,找到超越人种、肤色、民族、国籍以及宗教派别的人类心灵的共通点,认知人类的“同源性”和“平等性”,从而达成四海一家与和平的远景。
New Age Music作为20世纪纯音乐的最大发现,来自于一种可以带来内在平静的审美观点。通常来说,它们是一些带着新世纪哲学理念的和谐与非破坏概念的唱片,它们可以鼓舞精神上的超脱和生理上的治疗,其中一些唱片既能给我们以艺术上的享受,又能给我们以精神上的恢复,更有一些音乐家,通过他们特别设计的音波和“无污染构思”音乐理念来使听者的精神境界升华。
新世纪音乐是新世纪哲学的对应,它包容从现代轻松音乐一直到冥想型灵魂探索音乐。
新世纪音乐采用电子乐器,包括西方与非西方的乐器,及偶尔的歌唱,创造缓和的旋律来适应现代生活快节奏。
为寻求精神治疗和超越,新世纪音乐人时常借用非西方音乐的元素--就像新世纪哲学对非西方哲学的吸收一样。
一般认为新世纪音乐(New Age Music) 于70年代兴起,至80年代中逐渐成熟。1973年,一群多半是素昧平生的音乐工作者,因在旧山举办的The San Francisco Festival in Honor of Comet Kohoutek而得以交流。这次音乐节让音乐工作者,如Joel Andres、 Steven Halpem 等人发现即使他们从前末曾交流及合作,但大家的音乐创却有许多共通之处。他们的音乐同时是以冥想与心灵层面为出发点而创作,由于这种音乐风格跳脱过去人类所有的音乐型态,于是人们将这种音乐定名为“新世纪”。
New Age 早期的音乐形态是以环境音乐 (Ambient Music) 为基础演变而成。也有人称环境音乐为自然音乐、绿色音乐等。New Age Music录制过程大多以自然声响及旋律构成,其音乐形态受风行于70年代后期的Fusion (融合音乐,即爵士乐和摇滚乐结合的风格) 乐风所影响,因此New Age Music会如Fusion Music一样,在音乐当中加进了电子合成音效,如使用回音、电子乐的回响(Reverb)以及其他利用空间创造出的声音技巧,营造极其优美的曲风,模拟幻化的空间质感。
80年代之后, 许多年轻乐手 (摇滚派/融合派) 放弃了电子音乐的华而不实,重投Acoustic (即以传统自发声乐器演奏)。人们开始放弃了物质世界的追求,投向追求理性自然的生活,追寻心灵的满足。因此80年代中期,以寻求心灵与自然满足的New Age Music发展已经逐渐成熟, 不仅延续修身的冥想,并且不断加入重视环保、阐扬人文思想、关怀世界的理念,因而奠定它自成一派的宽大视野。
1994年来自德国“谜”(Enigma)乐团推出了一张充满新世纪色彩的葛利果宗教音乐,在全球创下千万张的销售量,奠定 New Age 的地位,和古典乐、流行乐鼎足而立于吒当今乐坛。在当时,可谓音乐界最大的震撼,音乐界人士都认为新世纪音乐的时代终于来临了。
以宁静、安逸、闲息为主题的New Age Music ,纯音乐作品占的比重较多,有歌唱的占较少。New Age Music可以是纯以传统自发声乐器演奏的,也可以是很电子化的,重点是营造出大自然平静的气氛或宇宙浩瀚的感觉,洗涤听者的心灵,令人心平气和。New Age Music 很多时与音乐治疗有关,不少New Age Music 说可以治病,也有不少与打坐冥想有关,这与New Age 思潮哲学有莫大关系。New Age Music通常被视为颇为中产阶级的音乐,Windham Hill 是最具代表性的New Age 唱片公司,New Age 代表乐手有Enya(恩雅)、George Winston、 William Ackerman 、Yanni 、Kitaro(喜多郎) 等等。
New Age的特点:
合音 (Harmony):
New Age Music的基础是合音与和谐音,并非仅用大和弦而不用小和弦,但会摒弃部份爵士与摇滚的发音方式,以避免不和谐与不悦耳的乐音。New Age所用的和声大部分是相当和谐的,不协和音在New Age中使用甚少。这也是为何New Age听起来与人非常祥和之感的原因。
旋律 (Melody):
New Age Music突破既有作曲方法,不以传统上对音阶的思考模式为限,而是组成新的、不见得能立即朗朗上口的旋律。New Age的旋律与流行乐完全不同,其即兴演奏的味道很浓。聆听者不仅很难记住旋律,而且更不知道旋律会在什么时候、什么地方终止。这也就是New Age音乐结构赋予大家极大想象空间的原因之一。
节奏 (Rhythm):
New Age Music根本不强#123;以打击乐器或休止符所建立的节奏感。New Age的节奏很多是存在于音乐自然的律动与音符的强弱之间。其实,大部分New Age之所以要屏弃传统的节奏,是因为有了鼓、贝司与打击乐器,音乐形态就会被限制死了,而New Age是自然而自由的,有着风一般的流线姿态。
因此,一方面拜电子音乐技术所赐,可以轻易制作出无停顿的乐音;另一方面,New Age Music以不强#123;节奏的作曲方式,营造特殊的空间感与意境。
音色 (Timbre):
New Age Music避免使用刺耳与急促的声音,因为那会增加音乐的压力与张力,也因此小提琴、小号、电子吉他、合成敲击乐器等较不适用于表现New Age Music。New Age的音色是透明的、神秘的,充满朦胧气氛的。老实说,听New Age到深处时,最大的享受之一便是音色的变幻。
音质 (Texture):
空间感是New Age Music的一个重要的面向,New Age Music也曾有“空间音乐”(space music) 之称,其同时指涉音乐所表现出的质材感、与意图引发聆听者去达到的状态。
除了这音乐的五大要素之外,New Age最大的魅力就是赋予聆听者一个极大的想象空间,你可以不受形式限制,自由地在无限的想象空间中驰骋。
New Age的分类:
1部落 (Techno Tribal)
2 精神音乐 (Spiritual)
3 太空音乐 (Space)
4 器乐独奏 (Solo Instrumental)
5 自助音乐 (Self-Help)
6 新古典 (New Classical)
7 电子新世纪 (New Age Electronic)
8 原声新世纪 (New Age Acoustic)
9 民族混合 (Ethnic Fushion)
10 现代器乐 (Contemporary Instrumental)
11 气氛音乐 (Atmospheres)
New Age Music中常见的表演型态:
(一)器乐演奏:
包含器乐独奏(Solo Instrumental)、新古典乐派(Neo-classical)、新原音乐
派(New Acoustic)等。
New Age Music的知名品牌,如Windham Hill与Narada等等,大多是靠录制这类音乐专辑起家的,其后形成一股风潮,新世纪音乐家们纷纷以这种“印象派”风格进行创作,甚至从民谣中取得灵感,以钢琴、吉他、居尔特竖琴及德西马琴(hammered dulcimer)等乐器来进行表演。虽然有些作品确实是推陈出新,且往往能牵动人心,但也有多二流乐手投机地搭上这股风潮,创作出如同“装饰用壁纸”一般的作品,导致这类音乐一时声名狼藉。但还是有许多乐手仍然在此领域创作不辍。
当代许多演奏家都受过严谨的古典音乐训练,却又不愿屈从现代古典乐风对于理智的、无调性的作曲形式之强调。这些乐手尽管对音乐的诠释皆有独到之见地,但古典音乐对他们而言仍是重要的灵感来源。就当代演奏形式的音乐(contemporary instrumental music)的脉络而言,新古典音乐是指任何受到古典音乐影响的音乐类型;或者是以重新编曲的方式演奏古典音乐(巴哈、帕海贝勒与德布西的作品似乎是最受欢迎的改编对象),或者是把巴洛克、古典的、浪漫乐派的、印象乐派的音乐因素予以重组,都可以称为新古典乐派。
新原音乐派则是混合着bluegrass乡村音乐与爵士乐,听了可使人精神为之一振的音乐类型;专辑中通常都使用曼陀铃琴、小提琴、斑鸠琴及原音吉他等民谣风乐器。这类音乐家的行家功力就展现在他们拓展音乐领域的能力之上:除了传统音乐家因循故技
的角色之外,他们的才华每每会在即兴表演与复杂的爵士合音中淋漓尽致地呈现。
(二)环境音乐:
这类音乐除了称作环境音乐(Ambient Music),也有人称它为自然音乐、绿色音乐、芬多精音乐等,现在因为盛行于仕女水疗(SPA)与渡假中心冥想室,竟也有人称它为SPA音乐。
事实上“环境音乐”这一名词是由Brian Eno所创立,使用回音、电子乐的回响(Reverb)以及其他利用空间创造出的声音技巧,把这些都当成营造气氛与声音环境的音乐要素,早期环境音乐大多属无调性实验音乐(Atonal Experimental Music),其中许多作品曲目时间很长,但这段时间内的音乐内涵与音色的变化上却是极其细微,例如单调重复而冗长的火车声与飞机起飞的声音。但现在一般所谓的环境音乐却有其更广泛的定义,包含透过环境音“取样”(Sampling)、结合音乐而创作出的优美曲风,有如在鸟叫虫鸣山风水潺中演奏。甚至有许多音乐工作者已经发展出一种能力,能够模拟大自然中的声音、企图复制听者对于空间与时间的感觉。
(三)电子合成:
包含激进的电子乐派(Progressive Electronic)与电子─原音乐派(Electro-Acoustic)、科技─原始部落音乐(Techno-tribal)。
各种不同类型音乐的出现,往往述说着科技本身的发展。这类的音乐家已经不仅仅是用取样与电子合成的方式来复制音效,他们倾向于改变声音原有的音质,有时会转换成根本无法辨认的状态。有些人会创造出特有的声音,而不使用现代合成乐家已经创造
出来的现成声音。电子乐在这类的创作中,与原音乐器扮演了相等的角色;特别是,他们通常以合音或回音等等方式来演奏原音乐器,对演奏者的技艺可是一大挑战。这种音乐在“聆听”、“思考”与“感觉”等方面为我们开启了新视野,提供一种空灵静谧的新空间感;但令人担忧的是,某些激进电子乐派的创作者对科技本身的崇拜,往往会弃绝了艺术表演中最真诚的性灵与心神,而流于技术的卖弄。
谈到科技─原始部落音乐,其实也可说是“民族风融合音乐”的变形。这种音乐理念,在那些使用电子乐器、注重音效的音乐家之间,已渐形成一股风潮。其内涵是将人类最原始的音乐表演方式与现代科技的乐器、设备予以结合。来自于非洲、澳洲与南北
美洲的原始部落旋律和乐器,配合着细致的电子音效,是这种音乐的最大特色。这种音乐创作类型的困难之处在于:创作者如何以既有的技巧与敏感度,将两者予以完美结合,否则听来既不如富有人文精神的世界音乐,又不能呈现电子乐的华丽精致,而成为只是抄袭着古老音乐文化的廉价作品。
(四)人声演唱:
人声(Vocals)一般都是结合新古典乐与电子乐做演出,也有部份全人声表演,其概念多半是将人声视为一种天然的乐器,而在New Age的领域中,担纲演唱的多半是悠扬的女声或清纯的童音,听起来有如依偎在母亲的怀里,甜美自适。例如风靡全球的爱尔兰之星恩雅(Enya)、克兰纳德主唱莫雅(Maire)、有英国恩雅之称的妮琪贝瑞(Nic
ci Berry)等。就连唱腔如梦似幻的百老汇音乐剧高音女伶蕾贝卡(Rebecca Luker),
也出过如新古典乐风的咏叹调专辑“天籁诗篇1、2”(AriaⅠ、Ⅱ)。
代表音乐家:雅尼,久石让,班得瑞,神秘园,喜多郎,姬神,神思者,贾鹏芳,凯文科恩,马连休恩,女子十二乐坊,恩格杩,恩雅等
海顿在1765年写了C大调大提琴协奏曲,1783年创作D大调大提琴协奏曲,两者相隔将近二十年,所以第二首要比第一首完美、成熟许多。
在1954年之前,这首D大调大提琴协奏曲一直被误认为是大提琴家Anton Kraft(1752-1820)的作品,直到海顿的手稿出现才得以澄清。(海顿曾向Anton Kraft请教大提琴的技巧,因此产生此一误会。)
海顿的D大调大提琴协奏曲有三个乐章,三个乐章写得都好,这是少有的现象,也是这个曲子的特色之一;海顿以一个相同的动机,统一了整个曲子,三个乐章是一体的,这是第二个特色。
第一乐章,奏鸣曲式。呈示部Tutti第一主题群的核心主题用的是短句,表现得彬彬有礼;至於阴性终止(指收在弱拍上)则显现出了谦卑而服帖;接下来是暗示性反覆和过渡;然後是第二主题群、结束句。Solo的音乐就丰富多了,多了许多装饰音,而且还有炫技(Virtuoso),非常动人。
发展部开始的时候是Tutti,Tutti最後几句的音乐非常抒情;Solo进来以後第二句绵软而华丽,简直是很谄媚的;再後面的音乐便不一样了,有3小节是跳动的,音乐热烈,这来自高音域和突兀的节奏,节拍的不稳定,有叛逆性,与前面的循规蹈矩形成对比。老师说:如果没有这段音乐,整首曲子就少了它的特别之处。
再现部是第一主题群→第二主题群→Cadenza→Coda。Cadenza中把主题以双弦拉出,很特别,同时也是高难度;Cadenza最後的颤音很夸大,这是为了提醒指挥者Cadenza即将结束,Coda就要开始(这是古典音乐的惯例)。
第二乐章A→B→A三段体。A再分为a→b→a,a段先是Solo,然後Tutti;两者各自都是一前句、一後句的领唱与和唱。b段是第二乐章裏最美的部分,它是浪漫的,高把位,表情动人;a则是古典的、端庄的。後a比前a高8度,同时後a的大提琴非常夸张的在作著装饰(可以用「细针密缕」来形容);後a的最後3句转为小调,显得阴暗,这也正突显出了B再转回大调的明亮。A→B→A之後接Cadenza和Coda。
第三乐章A→B→A→C→A回旋曲。A的结构是a→b→a,a也是Solo领唱和Tutti和唱的呼、应。规律的a对应不规律的b,b是炫技的,同时它也是B的预示。B段中间有两小节的大跳,亦为其特色之一;最後三句徘徊流连,令人不忍离去。第二个A先是大调,转至小调,直到最後一句的5、6小节才回复大调。C段则是大调→小调→大调→小调,因而产生了亮→暗→亮→暗的变化。从这些大、小调的转换,可以看出海顿音乐的简洁有力,彼此的衔接一点阻碍都没有。
聆听了海顿D大调大提琴协奏曲,再去听听贝多芬的第三号小提琴协奏曲、莫札特的第三号法国号协奏曲,会发现这三者同样都有著猎歌的风格。
老师曾说:古典音乐三位大师的交集处,就是古典音乐精神之所在;所以且让我们细细品味,慢慢思索吧。
前面我们学习了通俗萨克斯常用演奏技巧中的“喉舌音”、“无头音”、“双吐”、“抹键、旋律变奏”、“音色变换”,下面我们接着介绍其它技法及演奏心得。 ◎气音
萨克斯家族里,除高音外,在使用中音、次中音、低音乐器时都能用到“气音”这种方法。
发音方法:用快速通过笛头风口的气流摩擦哨片,发出“呋――”的摩擦声。要领如同发汉语“呋――”的音。好的效果可模仿山林里的风、大海边的潮。一般在慢曲中应用。其音区在中、低音为好。
气音根据比例可分为气包音、音包气、由气转化为音、由音转化为气和纯气音这么几种。此技法需要在功底深厚的长音基础上才能练就出来。作到气声控制得当,来去自然,为美妙的乐曲锦上添花。乐曲《萨克斯之夜》就很恰当地运用了“气音”中由气转化为音的方法,很有意境。
◎暗音
“暗音”是相对正常音(亮音)而言。
发音方法:在正常发音的基础上,嘴型呈发汉语“噢”状,将下牙向下拉,加大下牙与哨片的距离,从而使发出的声音暗淡、沉闷,柔和中带有堵塞感,其效果凄婉、动人。它的音区在五线谱第四线以下为好。一般在慢曲中运用,往往与“气音”连用、混用。例如用萨克斯演奏的世界名曲《我的路》、《惜别夏威夷》、《卡河月色》等,采用了“暗音”之后效果很别样。
◎水声
在现代通俗萨克斯音乐中,为了渲染气氛,加强音乐效果,人们创造出了许多特别技法,“水声”即是其中之一。
发音方法:演奏时,用口腔化解出适度的水量,将其挂在哨片尖部和中部,通过气流摩擦,呈现出细小的水珠滚动声,以此产生的奇特效果。其音区在中音和低音为好。如果弱化音量之后,摩擦的声音会更突显、更别致。
这种技法一般用在慢曲的结尾处。而采用金属笛头效果会更好些。例如用萨克斯演奏的日本乐曲《慌城之月》和我国的民歌《知道不知道》中,运用了“水声”这一技法,音乐就有了新的佳境。
◎双音
“双音”是男一种很有效果的演奏技法。它能同时发出两个音,一般为八度双音。
发音时,用气息摩擦哨片的高音与中音振动区。可先将两个音分别吹出,然后再逐步调整嘴型,慢慢将两个音融到一起。这种方法比较难掌握,不但要肯下功夫,而且还要有灵敏的乐感,以确定“双音”的准确。
“双音”一般也是应用于慢曲的结尾。常常能达到耳目一新、眼前一亮的艺术境地。例如在《桑塔・露琪亚》《爱情小夜曲》乐曲中,使用了“双音”技法后,均收到了很好的效果。
值得一提的是,任何技巧都要做到收放有致,适度应用,红花绿叶,相映成辉。不要做作,更不能喧宾夺主。所有的技法都应该服从意境的要求,达到艺术与内容的统一。
以上提及的演奏技法只是常见的一些,还有许多需要我们去学习,更有与时俱进的新技法需要我们去创造。
演奏心得和体会
许多人都问我,怎样才能演奏好萨克斯
好,现在我就把几十年的心得和体会简单地告诉大家。
要演奏好萨克斯,至少应该作到以下几点:
1 具备良好、深厚的基本功。这里要求:指法准确,长音平稳,吐音清晰,连音圆滑,手指灵活,准确地掌握力度、速度、节奏,有良好的耳音,有良好的乐感。
2 多掌握一些演奏技法。所要应用的技法,一定准确、熟练。
3 多学习、聆听、观磨、模仿演奏家、大师的演奏风格、风范。
4 选择适合自己的演奏乐曲。太难,则出不来效果,太易,则发挥不出水平。要注意的是,能否把曲目的难点娴熟地演奏下来,确保质量。还要用心琢磨作品的内含、意境和特点,如何更好地表现出来。
5 选择现场听众喜闻乐见的曲目。为的是大家能听懂,舞台上下有共鸣。如果有可能的话,兼顾听众的年龄、职业、品位、喜好,兼顾曲目国内的与国外的、经典的与时尚的、传统的与现代的。做到心里既有自己,又有观众,确保演出成功。
6 方方面面认真准备。不单单是优质的乐器和健康的身体。比如,演出时怎样上场,怎样恰当地加进表演动作,即不落俗套,又能推陈出新,与众不同,令人难忘。再比如,能不能先进行彩排彩排中出现的问题要想办法解决。还有其他与演出相关的大事小情,都要周密地考虑到,尽可能作到万无一失。
总之,演奏好萨克斯,好象是一个工程,各个环节都不能马虎,不是一天的事,也不是三分钟的热血,更不会一蹴而就。真正的演奏家,尤其是大师,一定是用全副精力,钻研着。苦练着。经过多少次挫折、失败后,才一步步走向成功。
在这里祝大家尽快地掌握好萨克斯演奏,日后成为一名优秀的艺术人才。
努力吧,向着辉煌的明天!
爱因斯坦的镜子
文 丁
爱因斯坦小时候是个十分贪玩的孩子。他的母亲常常为此忧心忡忡,母亲的再三告诫对他来讲如同耳边风。直到16岁的那年秋天,一天上午,父亲将正要去河边钓鱼的爱因斯坦拦住,并给他讲了一个故事,正是这个故事改变了爱因斯坦的一生。
故事是这样的:
“昨天,”爱因斯坦父亲说,“我和咱们的邻居杰克大叔清扫南边工厂的一个大烟囱。那烟囱只有踩着里边的钢筋踏梯才能上去。你杰克大叔在前面,我在后面。我们抓着扶手,一阶一阶地终于爬上去了。下来时,你杰克大叔依旧走在前面,我还是跟在他的后面。后来,钻出烟囱,我发现一个奇怪的事情:你杰克大叔的后背、脸上全都被烟囱里的烟灰蹭黑了,而我身上竟连一点烟灰也没有。”
爱因斯坦的父亲继续微笑着说:“我看见你杰克大叔的模样,心想我肯定和他一样,脸脏得象个小丑,于是我就到附近的小河里去洗了又洗。而你杰克大叔呢,他看见我钻出烟囱时干干净净的,就以为他也和我一样干净呢,于是就只草草洗了洗手就大模大样上街了。结果,街上的人都笑痛了肚子,还以为你杰克大叔是个疯子呢。”
爱因斯坦听罢,忍不住和父亲一起大笑起来。父亲笑完了,郑重地对他说,“其实,别人谁也不能做你的镜子,只有自己才是自己的镜子。拿别人做镜子,白痴或许会把自己照成天才的。”
爱因斯坦听了,顿时满脸愧色。
爱因斯坦从此离开了那群顽皮的孩子们。他时时用自己做镜子来审视和映照自己,终于映照出他生命的熠熠光辉。
有了正确的参照物,才会有正确的方向与行动,切忌盲目地与别人相比较。
《蝴蝶》演奏特征和技巧分析
引子。乐曲开始部分为我们描绘了舞会即将开始的画面,舞会准备就绪,这部分内容由疑问方式开始,上行琶音一气呵成。利用每个音符吊起人们的好奇心。
化装舞会。第一部分的形式是以D大调为音调隐性诠释,它融会贯通了整首音乐。旋律优美而轻柔,是非常具有特点的圆舞曲风格。八度音的连绵不绝,灵动的表现了一个宫廷舞会的繁华氛围。
瓦尔特。第二部分的形式主要采取2/4拍。演奏以E大调为主,演奏者双手并列扬起快速弹奏琶音,此处应当留心的是重量要放在指尖,然后将指尖贴键演奏,让手指可以更好的触碰键盘,双手往下替换八度进行演奏,表现出豪迈、自由的音乐理念,这时,应当运用肘部和手腕的力量,让指尖力量集中在一点,迅速按键,达到集中且透明的音质效果。
乌尔特。第三部分形式是十九世纪欧洲宫廷的木鞋舞蹈,演奏者在弹奏时应当使用对位法,双手进行交替八度演奏,再现乌尔特成熟稳重的气质。首先演奏者的低音处理时,整个手臂、手腕和指尖都要成为一个整体,同时垂直落键,应有弹性,不可以僵硬,这样才可使旋律保持流畅。
假面。第四部分形式是再现三部曲风格,描述了带着假面的两兄弟另一面的性格,音律轻柔羞涩,还显柔和。所以演奏者演奏时应当将整个手臂动作放轻松,柔缓的进行弹奏,保持指尖与键盘的亲密接触,这样才可使音色更为柔和。
维娜。第五部分形式依旧沿用再现三部曲风格,展现维娜出现时惊艳四座的形象,维娜和瓦尔特一见钟情,音律中采用了柔情蜜意的风格进行描绘,使人充满遐想,和弦和抒情性的音律营造出明显对比,这段曲调在弹奏时一但不注意声音的层次,就控制不好演奏时的爆发力和反弹力。
乌尔特之舞。第六部分形式采用了回旋曲曲风。主音调是F大调,是一首具有阳刚之气的曲风,刻画了乌尔特勇敢、正直的形象。所以演奏者在联奏前7小节两个和弦时,要一气呵成,到第一个和弦后,手指要沿着键盘顺下来,紧连第二个和弦,踏板处应落在重音处,到低音部放开,弹奏八分音符时要利用臂膀力量,用身体带动,将力量快速传递到下一个音符上。
交换假面。第七部分形式采用弱音控制,描述了瓦尔特接受了乌尔特的拜托,与之交换面具。展现出迷蒙且美妙的音色。
招认。第八部分形式采用了玛祖卡节奏的特色,描述了乌尔特和维娜共舞后的矛盾心理,因为维娜爱着的是瓦尔特。曲风在此时浑厚且有爆发力,这时手臂力量要将腕和指尖固定好,使两端的高低音适量。
匆忙。第九部分形式采用了降B小调,描述了两兄弟快速互换假面及服装的场景。音调在各音节中行走,所以,演奏者要弹奏出音乐的呼应感,这时可以利用腕部力量,使音律具有爆发力。
卸妆。第十部分形式采用了C大调。描述了假面舞会结束后大家以真实面目示人的场景。此处运用了激昂和婉转的两种情绪冲突。
回家。第十一部分形式采用了D大调,描述了夜幕降临后的人们相继离场的情景。此处演奏者可以运用无声换指连接,有层次的、幽默诙谐的将情景表现出来。
结束。第十二部分形式采用了D大调,描述了舞会结束。运用复调手法,表现了瓦尔特获得了真爱的情景,此处演奏者双手弹奏时要整齐,节奏要有规律。
结束语:《蝴蝶》是钢琴演奏史上第一套套曲。这部作品就像是破茧而出的蝴蝶,在空中自由的飞翔,时而奔放、时而优美、时而快乐、时而柔情的生动形象,深入人心的细腻刻画。所以演奏者在演奏时一定要严格掌握作品的情感,力争将舒曼的浪漫主义情怀展现的淋漓尽致。
19世纪初,欧洲文学艺术普遍形成了一种新的潮流和新的风格,就是浪漫主义随着西方音乐史上浪漫主义的形成,钢琴音乐进入它的鼎盛时期这个时期,许多作曲家开始从个人的情感角度去观察世界,以突出自我感受,将灵感及超人的作曲才能尽情发挥于精致、玲珑的钢琴小品中这时的德国先后出现了四位作曲大师:舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯,他们为世界钢琴小品的写作做出了不可磨灭的贡献
浪漫主义乐派是继维也纳古典乐派后出现的一个新的流派,它
产生在十九世纪初。
这个时期艺术家的创作上则表现为对主观感情的崇尚,对自然
的热爱和对未来的幻想。艺术表现形式也较以前有了新的变化,出
现了浪漫主义思潮与风格的形成与发展。浪漫主义音乐与古典主义
音乐所不同的是,它承袭古典乐派作曲家的传统,在此基础上也有
了新的探索。如强调音乐要与诗歌、戏剧、绘画等音乐以外的其他
艺术相结合,提倡一种综合艺术;提倡标题音乐;强调个人主观感
觉的表现,作品常常带有自传的色彩;作品富于幻想性,描写大自
然的作品很多,因为大自然很平静,没有矛盾,是理想的境界;重
视戏剧,研究民族、民间的音乐文学,从中吸取营养,作品具有民
族特色。在艺术形式和表现手法上,是继承古典乐派,但内容上却
有很大的差异,夸张的手法也使用的特别多。在音乐形式上,它突
破了古典音乐均衡完整的形式结构的限制,有更大的自由性。单乐
章题材的器乐曲繁多,主要是器乐小品,如即兴曲、夜曲、练习曲、
叙事曲、幻想曲、前奏曲、无词曲以及各种舞曲——玛祖卡、圆舞
曲、波尔卡等。在众多的器乐小品中,钢琴小品居多。声乐的作品
中出现了大量的艺术歌曲,并将诸多的声乐小品串联起来形成套曲,
如舒柏特《美丽的磨坊女》、《冬之旅》,等,就是浪漫乐派创新
的艺术题材。和声是表现浪漫主义色彩的重要工具,不谐和音的扩
大和自由使用,7和弦和9和弦以及半音法和转调在乐曲里的经常出
现,扩大了和声范围及表现功,增强了和声的色彩。作曲家创立了
多乐章的标题交想曲和单乐章的标题交响诗,这是浪漫主义音乐的
重要的形式。
浪漫注意音乐以它特有的强烈、自由、奔放的风格与古典主义
音乐的严谨、典雅、端庄的风格形成了强烈的对比。如果贝多芬的
音乐只是黑白**或版画的话,那么浪漫乐派作品则像水彩画和五
颜六色的油画。这一时期产生了两种不同的浪漫主义音乐流派。一
种是以勃拉姆斯为主要代表的保守浪漫主义,另一种是积极浪漫主
义。浪漫主义音乐时期也是欧洲音乐发展史上成果最为丰富的时期,
它极大丰富和发展了古典主义音乐的优良传统,并有大胆的创新,
这一时期的许多音乐珍品至今仍深受人们的喜爱和欢迎。
浪漫派,也就是浪漫主义。欧洲浪漫主义思潮出现在十八世纪下半叶,首先反映在文学中,后来扩及到包括音乐在内的整个艺术领域。浪漫主义是对传统、古典模式和束缚个性的种种权威的反叛,重视个性、主观、情感的自由表现和抒发。
音乐的浪漫主义大约自十九世纪二十年代出现,直到十九世纪末,是浪漫主义迅猛发展,席卷整个欧洲的时代,二十世纪初,浪漫主义开始衰落,但仍然有少数音乐家坚持浪漫主义风格。
贝多芬是欧洲音乐从古典向浪漫时期转变中承上启下的作曲家。整体上他遵循古典形式,但已经在突破。更重要的是他已经着力于在音乐中表现他的个性,努力在人格、精神上争得独立和自由。
直到贝多芬为止,音乐家们都是在贵族的“保护”下生存的,这使他们处于依附他人的社会地位。莫扎特、贝多芬都为争取独立的社会地位付出了巨大痛苦的代价,直到浪漫主义时代,音乐家才成为自由、独立的艺术家。但精神上的自由却不等于物质上的幸福,这使他们常常处于“痛苦的自由”的矛盾之中。
浪漫主义音乐最显著的特征,是重视个人主观情感的抒发。他们的创作灵感,来自他们的情感世界,来自对大自然的微妙观感、触情生情,来自诗歌、戏剧、绘画等姊妹艺术的启迪,来自神话、传说和民间文学引发的幻想、想象。于是,标题音乐盛行起来。他们也应用古典传统的形式或曲体名称,但往往以全新的、自由的方式处理。同时,也产生了许多新的形式。例如“性格小品”就很有代表性,这是一种随兴之所至,表现某种情趣、心境、感触的小曲。
当然,他们不拘泥于传统形式,不等于完全不注意形式。他们抒发的情感也不都局限于个人生活的狭小天地。优秀的浪漫主义音乐,都有与他们的音乐内容相适应的完美的形式。而他们的音乐内容,也远远超出了个人的范围,具有广泛社会性、普遍性的道德伦理的意义。
在浪漫主义时期,出现了专门以演奏为职业的钢琴家。在这以前,作曲家与演奏家是合而为一的。就是说,钢琴曲大都是由写作乐曲的作曲家自己演奏。职业钢琴家的出现,意味着作曲与演奏的分工。分工的结果,是演奏技巧的空前提高。那种令人耳晕目眩的超级技巧,是音乐会获得成功的因素之一。适应这种需要,这时期出现许多含有高超演奏技巧的钢琴曲,与此同时,大量目的只是为练习技术的钢琴练习曲也在这个时期出现了。那位“折磨”了几代钢琴家的贝多芬的学生、李斯特的老师,车尔尼(1791—1858)的没完没了的练习曲,就写于这时期。除他外,克列门蒂(1752—1857、克拉玛(1771—1858)、莫什科夫斯基(1854—1925)等人,也都写下了有价值的技术练习曲。
总之,浪漫派时期,钢琴艺术得到全面、高度的发展。假如我们乐于平均起来计算一下,在今天的音乐厅里听到的钢琴曲目中,浪漫派钢琴曲仍然占有最大的比例。我们的漫游,也将尽可能多停留一些地方。
欧洲音乐进入浪漫主义时代的第一位重要作曲家是威伯(1786—1826)。他是德国民族歌剧的先驱人物。他也是一位优秀的钢琴家,创作了四首钢琴奏鸣曲,许多舞曲。他的广为人知的钢琴曲是《华丽回旋曲》和《邀舞》,都写于1819年。两首作品的性质也相近,都华丽、明快,在优美、轻松之中透露出浪漫主义的气息。《华丽回旋曲》的主题是:
与这首作品相比,他的《邀舞》流传的要更广些。邀,就是邀请,乐曲描写的是邀请跳舞的情景。威伯本人对乐曲给予了生动的解释,大意是:开始是一个男的很有礼貌的邀请一个女的跳舞:
这条低音区的上行旋律表达着这个男人诚恳的态度。但女的有点不好意思,也很有礼貌,不过谢绝了:
但男的又一次邀请,低音旋律又重复一次。这次,引出了两人的交谈,很自然的共进舞池。后来就是华美的多段圆舞曲了,是一听就清楚的优雅的舞蹈场面。当舞蹈音乐停止后,类似开头的音乐再次出现,这回是男的向女的表达谢意,两人友好地互相告别。这是典型的浪漫主义标题音乐。标题带有情节性音乐也沿着情节的线索发展。
舒伯特(1797—1828)是早期浪漫派又一位代表人物。他有着与莫扎特相似的天才,却经受了比莫扎特更多的困苦。他31岁早逝,仅比贝多芬晚去世一年。他是艺术歌曲的伟大作曲家,也创作了著名的交响音乐作品。他在钢琴音乐上也有建树。他一生写了十六首钢琴奏鸣曲,还有许许多多“即兴曲”、“音乐的瞬间”(这是舒伯特首创的名称)、“进行曲”等等小品。这些作品被称为性格式小品,每曲都表现一种特定的、语言无法形容的微妙的情绪和感受,展示出一个奇妙的音乐世界。他的一些小品我们都早已耳熟了,比如第二首《音乐的瞬间》,在许多场合都会听到:
这就是舒伯特在瞬息间产生的音乐灵感谱成的美丽可爱的小曲。对于这类小曲,不必费心去想“表现的是什么”,它表现的就是你听到和感到的。他的《即兴曲》也是这样。比如《E大调即兴曲》,让你的情绪、你的想象跟随着那串蜿蜒起伏迅速流动的音流飞翔就是了,肯定把你带到美妙迷人的地方
贝多芬黎明奏鸣曲第三乐章这首回旋曲的篇幅十分巨大,歌唱音调的人民性十分鲜明,它色彩明快,犹如明亮的早晨,与第一章相比,它好像是“到广阔的天空中去”,其声音的响亮,晶莹,透明及织体的规模,一切都显得那么朴实,自然。他是回旋曲处理的光辉范例,乃是典型的回旋曲式,很好的采用了ABACA的原则,同时又把每一个部分加以扩大变成ABACAB的形式 随着音乐的推进,速度也逐渐加快。变现更为华丽,并掀起捏人心魂的高潮,贝多芬书努力把这回旋曲的面貌扩大成更为壮丽的纪念碑式的音乐,在研究和多方面感受民歌音调的基础上创造出自己独特的旋律。全区主要的表现因素是:欢乐的跑动,轮舞性,从心中流出与谁的淙淙声,树叶的沙沙响和鸟的歌声相融合,体现了大自然怀抱中的无限幸福和上帝-主耶稣基督的无限奇迹。并鲜明的预示了浪漫主义写景风格的交响性。优美欢快的主题是被一个扩张成气息很长的乐句,是莱茵区葡萄者的歌唱,它似莱茵河畔的阵阵清风给人清新的感觉,充满了幸福感和明朗朴素的美,把人们带到民间节日的欢乐气氛之中,柔美的歌声越来越嘹亮,情绪越来越欢愉,抒发了人们对生活的热爱,对家乡的赞美,表现了劳动者的欢快,表现了劳动者的快乐和对幸福的期望。一连串强劲有力的三连音引出第一插部B,它的性质是健旺的,刚毅的,是热情奔放的{塔兰泰拉舞曲}。A小调的{塔兰泰拉舞曲}先由左手在低音区以八度奏出,右手十分活跃的分解八度与之呼应,描绘出男青年跳起粗狂健美的舞蹈,姑娘们在周围助兴的场面,舞曲的旋律逐渐转到右手,快速旋转地音型时而插入,好像是第二次完全再现时,优美动人的民歌与热烈的武道场面交替出现,使得音乐情绪抑扬起伏,多姿多彩。第二插部C以左右手互相交替的豪放曲调描绘出又一舞蹈场面,这是响亮,急速,严峻的音乐。当主要主题第三次出现时,抒情的情绪较前更热烈,随着充满活力三连音的逐步上升。力度越来越强,欢腾的气氛达到了高潮。全曲的尾声是一首庞大的,轻松愉快的舞曲,是一首宽广的胜利之歌,它实质上是钢琴协奏曲中大型的华彩部,整个建立在主要主题的基础材料上,最后全曲在极其热烈的武道场面中结束。总之,这一乐章是对人类充满生机的大自然抒发的颂歌。罗曼,罗兰对这首曲子的评价“广阔无边的平原,洒满了阳光。。。。。好像是一个夏日,这样的日子永远不会够的!。。。。。。然而,作曲家没有采用对位与和声的创作手法。根据那盖尔公正的意见,任何时候贝多芬要表达自己充满力量或高度的欢乐时,他摆脱自身的任何花俏,他的音乐语言在和声上特别纯朴。这首Rondo的田地上带来如此的丰收!”累死我了,我给你翻阅资料,打字打了1个多小时,你不给分就太对不起哥了!!!{你还不给分啊!!}
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)