如何拍摄情绪人像

如何拍摄情绪人像,第1张

 情绪与艺术创造力的发挥密切相关,好的情绪状态可以使创造力淋漓尽致地发挥出来,不但会提高人像摄影的效率和创造质量,而且可以更好地在作品中进行艺术表现。那么大家知道如何拍摄情绪人像呢?下面一起来看看!

 人像摄影作品的艺术表现力强弱不仅和摄影器材、技巧有关,而且和拍摄地点、氛围、色彩的运用有关,更重要的是拍摄模特和拍摄者情绪的表达及双方关系的和谐与信任。也就是说,要有效地整合运用上述各种因素,尤其是情绪的发挥,才能使拍摄出的人像作品很好的表现简单的喜怒哀乐和更深层次的情感诉求,才能传递出主题的内涵,提高了作品的艺术表现力。

 有时候想要拍室内人像练练手,又觉得为了练习去租影棚花费高还很折腾?其实没有你想得那么复杂,只要家里有一面白墙,别说是练手,拍出好作品也并非难事。

  一、黑白+背景,布置拍摄气氛

 即使再简单的环境下拍摄,也要在前期做好拍摄的准备和规划,注意两个步骤就可将这次的拍摄圆满的完成。如果只利用白墙做背景的话,拍出来的作品会有些单调乏味,这时候为了填充背景,我们决定用两块道具布搭建个简单的背景。看好你的拍摄取景范围,为你的画面铺设一个大于取景范围的背景,给拍摄时留一些余量,不然会拍到背景以外的杂物。

 背景布选用了不反光且柔和的黑白雪纺,呈现比较柔的背景效果。在背景的固定过程中,可以适当制造出褶皱效果,因此背景布的长度为一块3米左右即可。我们拍摄时用了黑色白色各3米,互相搭配着布置背景,让背景有起伏错落感。

 1、地上雪纺作用:因为各家地板各不相同,所以为了让地面与背景统一,在模特所占区域的地面上也铺上雪纺,让作品看上去整体感更强一些。如果家里没有雪纺布,其实找找黑色的衣服铺一下也可以。

 2、模特与背景位置:模特与背景之间要留有半臂左右的距离,使拍摄时背景有虚化,制造空间感。不要让模特紧贴背景。

 3、柔光伞角度:由于此次拍摄模特处于坐姿更多,所以柔光伞向下倾斜度略多,与水平面呈120度角幅度。灯架高度根据模特坐下后的高度调整,大约60厘米高即可。

 4、背景铺设面积:为了在拍摄时不取进布景以外的墙面,背景布边缘高度要铺置在模特头部上方40-50厘米的地方;因为背景布需要有垂感才能使画面充盈,所以在有一定垂度的情况下,宽度铺为2米左右即可。

  二、黑白画面突出情绪

 根据本次拍摄主题,大部分家里的墙面都是白色的,没有任何色彩,为了防止作品单调乏味,我们不如就选择黑白色调进行拍摄,在没有色彩的干扰下,通过构图、表情和姿态,黑白人像更能突出人物的情绪。

 在佳能EOS 5D Mark III的拍摄菜单中,进入照片风格选项栏,选择单色,就可以直接拍摄黑白色调的人像了。相比后期调成黑白,前期就使用黑白色调拍摄,能够让摄影师更稳的把控整体画面的氛围和人物的情绪。

 菜单内选择单色即可拍黑白效果,在单色设置中还可以调整锐度、反差等细节。

三、正确使用闪关灯

 模特的摆姿体现着情绪,本次拍摄中,较重要的是姿势以及闪光灯的配合,调整好姿势和闪光灯,让作品更加完整地表达情绪。

 闪光灯选择手动模式

 由于这次拍摄是没有窗户的房间内进行,所以闪光灯的作用是全面照亮人物,简单地室内拍摄人像,闪光灯模式设为M挡手动模式其实会比较好操作,因为光的明暗输出自己可以控制。拍摄时,闪光灯功率输出设为1/16即可,位置固定在模特斜前方45度角的方位。

 把控快门速度和闪光灯的配合

 室内拍摄往往会出现光线不足的情况,这就需要使用闪光灯进行拍摄,此时建议使用灯架和柔光伞拍摄室内人像,不仅能够让闪光灯的光柔和,还可以塑造人物的立体感。这个时候一定要注意相机的快门速度和闪光灯速度的配合,佳能EOS 5D Mark III的闪光同步速度为1/200秒,如果快门速度快于1/200秒,画面中就会出现一部分曝光不足的情况,所以建议快门速度保持在慢于1/200秒的数值,如果觉得曝光过度,可以调整光圈和闪光灯的输出功率。

 右:错误|左:正确

  四、摆姿势, 突出模特情绪

 对于情绪人像的`拍摄来说,面部表情和眼神表现其实更重要,在摆姿方面,与模特沟通的着重点应该在于表情的体现,尤其是眼神,所以为了突出情绪表情,肢体上不建议有复杂的摆姿,手部最好不要遮挡五官,否则会影响面部表情的展现。时刻注意要保持模特姿势直立状态,不要驼背蜷缩,另外就是面向闪光灯所在的位置摆姿。

 错图:手挡住唇部的姿势,影响了眼神的表达,且挡住下颚使得轮廓有些变形

 对图:不要有过多的肢体动作让情绪展现更佳

 Tips:美女模特透露把握情绪的秘密

 这次主题表现的情绪是有一些伤感、迷惘的情感,在摄影师跟模特沟通完之后,她很快进入了状态,当镜头对准她时候,她对情绪把握非常到位。那么她是怎么做到呢?在拍摄时候我们询问了一下模特张弦。

 在听到摄影师告诉我需要表达的是迷惘的状态时,盯着镜头的眼神不要聚焦,要失焦,就好像人在发呆时候的眼神状态,如果你是近视眼,那就是摘下眼镜看世界的时候,眼神失焦状态。

 这个小技巧虽然是模特分享的,但摄影师也可以这样告诉你要拍摄的模特,让她get到这个把握情绪的技能点。

  五、前景+视角 制造别样画面感

 为了给一面墙前面拍摄的人像增添更多情景,我们尝试使用不同前景进行拍摄,以及变换一下视角,来展现更多的创作。

 薄纱和矿泉水制造前景

 让情绪人像升华的,往往是前景的采用,合适的前景会更突出整个画面的气氛。这次拍摄我们选用了薄纱放在镜头前制造朦胧感,此时注意控制薄纱在镜头前的位置,在取景器里边观察边挪动薄纱,避免薄纱覆盖住整个画面,要将模特的面部表情突出。挪动薄纱时候注意动作幅度小一些,一丁点的移动在取景器内往往是大面积的变化,所以这时候要有耐心控制好画面的薄纱入镜量。

 如果家里没有薄纱,其实矿泉水瓶也可以的。相对于薄纱来讲,使用矿泉水瓶遮挡镜头时,画面会出现一种炫光渐变的效果。需要注意的是,为了使拍摄效果更显通透,拍摄过程中矿泉水瓶是满水状态,紧贴镜头出现在画面中。

  六、找到合适的姿势

 变换一下视角进行拍摄也是个不错的选择,可以利用选择的墙前面的地板或者床让模特躺下,来进行俯视拍摄。俯拍的时候也建议利用上述所说的前景,薄纱可以让模特压住下端一部分,上端让摄影师还是放在镜头前,这样拍出来会有透明程度不一样的层次,制造一些纵深空间和朦胧感,让情绪在画面呈现上有更多的释放。

 用情感拍摄的照片让人看起来就像是一个故事。你知道如何用情感拍摄出会讲故事的照片吗?下面是我为大家带来的关于如何用情感拍摄出会讲故事的照片的知识,欢迎阅读。

  如何用情感拍摄出会讲故事的照片

 我的兴趣是风景和人像摄影,在旅行中我特别喜欢去寻找当地人进行交流,把他们当做我的模特儿,因为无论是当地人的脸庞还是传统服饰都在讲述著关于他们祖先的故事,我希望在这些远古的痕迹消失前用我的镜头把它们记录下来。

 每当我沿着印度和巴基斯坦边境尘土飞扬的乡间小路前行时,这一区局势不稳的印象便会在我脑海中挥之不去,要知道穿行在这满是战争烟硝的地方其实是需要冒很大的风险。更不用说沿路那些兵营、卡车车队,以及防御工事都在时刻提醒着你战争就在身边。

  耐心等待机会的到来

 如果你能在10月到访这个地方,你将会得到壮丽的乡间秋景作为回报。我本来也打算在这个色彩盛放的季节来到这里拍点不一样的风景照,然而不幸的是我到的太早了。于是有两个选择摆在我的面前,一个是在这里随便逛逛消磨掉一到两周的时间,另一个则是打道回府,到时候再来。最后,我决定留下来,并且利用这段时间好好放松一下,看看在这片秘境中会不会发生什么有趣的故事。

 以下这段故事就是发生在我这次旅行的最后一天,本来我还是像往常一样漫无目的地四处游荡,期盼著某个特别时刻的来临。

 再过几天这个地方就会进入六个月的封闭期,而此时的我却还因为没能拍到令我心满意足的照片而倍感失落。但就在我游荡的过程中,我偶然注意到一个妇人正坐在一座朴素木屋的窗边,她看起来是那麽的忧伤,我甚至被这种莫名的情感吸引著而来到了她的身边。

 注意:在这个地方拍摄是需要许可的,并且最好请一个当地的导游跟着你。下面这张照片是我在她的屋外拍摄的,当时我身边站着当地村子里的人和我的翻译,而妇人则是从上方注视着我。在拍摄完这张照片后,我就有一种冲动要去和她说说话,并且试着鼓励她一下。

  跟随自己的本能让故事自然展开

 或许你不会想到,我踏进屋里的第一个想法,竟然是觉得这里是测试我新相机弱光性能的绝佳场所。室内光线昏暗,只有一个角落生著做饭用的火,剩下的地方则被脏与乱的元素所统治著。看着我走进屋内,妇人显得十分惊讶,并且开始用手语试着与我交流,而直到此刻我才意识到她是一个聋哑人。与此同时,我也感觉到了她对我的敌意,看来我不得不放弃让她做我的模特儿的想法了。

 然而我并不甘心就这样离开,于是我一边微笑着在她对面坐下,一边向她展示手中的相机,试图让她明白我的来意,并且消除她对我的恐惧。要知道大多数居住在这里的人们,对于陌生人的到访通常都会表现出一种敌对的态度。我试着用手语询问是否可以为她拍照,但不幸的是在手语方面我是一个彻头彻尾的菜鸟,这位妇人始终无法明白我的意思,而此时我的内心也在催促我赶快拍几张赶快走。在僵持了一段时间后,我还是不得不放弃了与她深入接触的机会。

 都说山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,令我意想不到的是,就在我准备起身离开时,妇人的母亲走了进来并且向我阐述有关她女儿的故事。如前面所说的,她的女儿是一位聋哑人,而且在她很小的时候就患上了精神疾病。他们现在的生活非常艰难,家里也没有其他人了。就在这位母亲讲到最动情的时候,我用我的镜头记录下了这动人的'一幕。在将要离别之际,我所能做的也只是将口袋里所有的金钱都给了这户可怜的人家。

  寻找故事中最动人的部分

 虽然带着沈重的心情离开了这座木屋,但就在我回首的一刻,我看到那位女儿正在窗口对着我微笑,于是这难得的微笑也就最终成为了我本次旅行中最好的照片。所以,如果你能够保持一个开放的思想并且跟随自己的本能,你也可以在旅途中发现这样的故事。

 此时此刻,每当我回头再看这张照片时,我都能感受到从中散发出的强大力量。她那一瞬间的微笑可以说是为我而诞生,我甚至觉得或许我的到来也为她的生活带来了一些小小的变化与不同。她的微笑是如此的真挚,以至于我等不到回家就迫不及待地把这段故事记录了下来。这个故事唤醒了我的思想,并且迫使我与所有人分享,无论是我喜欢的还是我所厌恶的,我想要让全世界的人都了解她的存在,相信这是每一位像我一样拍下如此珍惜和独特照片的摄影师都会去做的事情。所以,不要惧怕危险,勇敢地去探索那些未知的地方,发现那些未知的动人故事,相信我你绝对不会感到后悔。

1灵活运用画面景别抒发情感

景别是指由于相机与被摄体的距离不同而造成被摄体在取景器画面中所呈现出的范围大小的区别。景别的划分一般可分为五种,由近至远分别为特写、近景、中景、全景、远景。

不同的景别可以引起观众不同的心理反应,远景、全景主要用来表现环境、气氛,近景、特写这些景别主要用来刻画细节、情绪,侧重于揭示人物内心世界,中景主要用来表现人物的交流。

拍摄同一对象时,进行一定的景别变化可以表现出独特的情绪效果:景别由大到小,表现的情绪越来越强、愈益高涨的情绪;景别由小到大,画面的情绪表现出远离、深沉、悠远或悲伤等。

通常,只要摄影师拍摄时和对象之间的距离越远,拍的是远景,我们观看时就越冷静;也就是说,我们在空间上隔得越远,在情感上参与的程度就越小,这是一个有趣的现象。

较远的镜头本身有一种使场面客观化的作用,这首先是因为远景镜头中的空间关系是清晰明确。远景镜头可以拍下很大的范围,但是加大距离会使我们看不清楚细节,从而使形象抽象化,使观众只能了解较少的东西。

因此它对我们的感官提出更多的要求,这就会使我们在感情上对自己正在看的场面采取超然态度。

相反,如果我们采用近景甚至于特写对于被摄物进行描写,那么观众对于被摄物的情感会有一种放大通感的效果。

2利用拍摄角度形成心理暗示

画面拍摄角度对观众有着一定的心理暗示作用,正常的角度可以将现实客观、公正地展示出来;而一些非正常的角度会使观众产生一些特殊的心理体验和情感倾向。

拍摄角度主要有两个:垂直角度、水平角度。在垂直角度上又分平、仰、俯、顶等角度。平摄属于正常的角度,一般表现平等、客观、公正,常用于新闻纪实片的拍摄。

俯拍表达渺小、受制的感觉,隐喻弱势或压抑的情绪气氛;俯拍会使人物形象萎缩、表达贬意的情感。

与俯拍相反,仰拍而成的作品会给人一种高大、伟岸的直观感受,对于表现被摄物的挺拔与高度有着比较好的帮助作用。

在水平角度上拍摄有正、背、侧等角度。有利于情感表达的主要是正面和背面拍摄。正面拍摄可以看到人物的脸部特征和表情动作,有利于被摄主体与观众的交流,产生亲切感,同时容易显示出庄重稳定、严肃静穆的气氛。

背面拍摄使主体背面中的事物成为画面的主要内容,将主体与背景融为一体,让观众有强烈的参与感,容易与画面主体产生情绪共鸣。

3借助影调的力量

影调这一概念来源于音乐,是一个源于音乐中的术语,因为摄影这种利用光影变化而构成的画面更具有一种音乐般的视觉上的节奏与韵律。

不同亮度的景物,形成有明亮差别的影像,这些明暗差异形成影调。影视拍摄构图中的画面色彩层次全靠影调来表现。

摄影画面,由于影调的亮暗和反差的不同,分别以亮暗分为高调、低调和中间调;以反差分为硬调、软调和中间调等多种形式。

不同的影调给人以不同的情绪感受:低调可表现忧郁、压抑、深沉、恐怖等,大面积的黑色占了画面的绝大部分面积。

高调表现明快、欢乐、激昂、纯静;中间调表现平衡、安定;柔调富于浪漫色彩和抒情意味;硬调反差强烈,有鲜明、爽快、坚定、强硬之感。

影调的构成直接影响了观众对于作品的第一视觉体验,如果想真正成为一位有“腔调”的摄影师,那么学会如何借助影调的力量为自己的作品加分也是一门必修课。

4适当的为画面留白

文学创作中有一种手法叫做“留白”,在摄影中同样也有这个方法,并且作用类似。留白的本质就是联想空间的延伸。

但是,由于摄影涉及到视觉,所以又有它的特殊要注意的地方:摄影构图方法的留白,不一定是在构图时留出一片空白,可以是天空、绿地或者海洋等等景物。

摄影中的留白更多的时候表现为一种取舍的过程,即如何使画面看上去更加简洁有力,富有意境。在绘画中,其成画的过程就是做加法,因为你要在原先空白的纸上一笔一笔地累积出一幅画作来。

而在摄影中,做的更多的是一种减法,将画面中许多的干扰因素剔除出去,使主体更醒目。在这一层面上,留白的取舍过程显然也是一种做减法的过程——如何更加地突出主体,简洁画面,使画面更富意境和冲击力。

适当的留白不仅具有说明、暗示、象征、隐喻等功能,还可以唤起观众的联想,从而借景抒情,烘托气氛与感情。

5合理的色彩搭配

在摄影中,色彩搭配对整个画面有至关重要的作用,对观众观看时的情感也会起到一系列的影响。所以我们要巧妙地运用色彩搭配,使照片更加“有腔调”。那么经典的色彩搭配应该是怎样的呢让我们来展开细说。

单色搭配即是用颜色相同,纯度、明度不同的色彩组成画面。单色搭配可使画面呈现出安稳、祥和的氛围。

同色系搭配是一种颜色与这种颜色相近的颜色搭配在一起。例如:红、橙、黄;黄、绿、蓝。同色系搭配比单色系搭配色彩更丰富,在搭配得当的情况下,可以营造出更为协调、平和的氛围。

对比色搭配,是指将两种对比强烈的颜色放在一起。例如红与绿,黄与橙。对比色搭配视觉冲击力强,会使画面更生动,叫人心情愉悦。

非色彩搭配,最常见的组合是黑白灰。非色彩搭配会使照片产生强烈和光影感,也更易表达相片的情绪。这类色彩搭配在人文纪实摄影和肖像摄影中比较常见。

在对于颜色的处理上,大家也可以记住一个小窍门,那就是纯度低的颜色更容易与其他颜色相互协调。可以说是一种“万金油”式的色彩搭配办法。

掌握好每一种色彩搭配的基本要领,我们就可以很容易地拍摄出“有腔调”的照片了。

摄影可以没有技巧,但却不能没有情感。在学习摄影的道路中,我们开始研究器材、研究技巧,慢慢地对拍照越来越驾轻就熟,但总是感觉只能拍出漂漂亮亮的糖水照片,对自己一直无法往更高一阶迈进而感到迷茫。我们缺少了什么?正是需要让照片拥有情感。不管是喜、怒、哀、乐,就是要赋予照片一个简单的情绪,但不是单纯的指使照片中的人,傻笑或者是装哭,而是要实实在在地让看照片的人,完全感受到这份情绪。摄影的本质在于传递情感曾经有位摄影前辈在某次讲座之后,发表了他的见解,认为我在讲座中所叙述“照片需要拥有情感”的概念过于简单,为何不多作自己,阐述高深的人像拍摄技巧与方法。但笔者认为,拍摄一张人像作品,不是套用技巧及方法就可以复制出来,人像摄影应该是要拍出情感与灵魂,若我们无法用心体会这件事,将永远只能在原地踏步。举例来说,力学理论是经由研究了解物体的变化所衍生出来的公式,让我们可以轻易的计算反推这些变化。但摄影不同,或许任何慢慢归纳而来的摄影定律与理论,是有助于我们更快速的了解摄影,但却无法只是套入公式就能实践出所谓「好的作品」,因为摄影的本质是在于传递一份特有的情感,这份情感会因为每个人成长的历练以及对生活的体验及态度而有所不同。或许有人会因为跟你的频率相近,拍摄出心境几近相同的作品,但却永远没有人可以取代你。因此当我们需抛开藩篱的枷锁与成见,该如何试着去拍出照片的情感,有几个方向可以尝试着去培养。让照片中的主角自然一点除了模特儿的性格与妆扮会微妙影响照片的情绪,如果照片中的人物肢体或是表情过于僵硬,都会大大影响照片传递情绪的力道。比如,我们来到了垦丁拍照,一望无际的辽阔,蓝天、白云、大海层次是如此明显,真是让人心旷神怡,如果我们想照一张能传达脱离繁杂思绪的照片,但照片中的人,笑容如果是僵硬到不行,整体搭配起来,这传递的力道就变弱了许多。TIP:若模特儿的性格与主题不符,或许我们可以改变想法顺着另一种感觉走,但如果这不是我们想要的,那就需要多一点耐心,试着让模特儿放松心情,最终照片还是可以很自然的回归你当初所设定的氛围。了解影响照片情绪的因素“情感”不一定是感情,可能是一种情绪、一份感觉、也可能是一种心境或是一瞬间的感动。要让照片拥有情绪,首先我们就要先了解拍摄时当下的情绪,让主题一致。再者,拍摄时所选择的地点也会影响照片的情绪。当我们到了荒郊野外的废墟,或是选择夜晚拍摄,都会因为现场气氛的阴森与寂静,比较容易将照片情绪带入孤寂的低点。当然这不是绝对,只是比较容易往这方向偏。TIP:影响照片情绪的因素,还会有下列几项:1设计的主题2拍摄的氛围3拍摄的地点4模特儿的特质5摄影者本身的情绪6模特儿与摄影者之间的信赖关系摄影者本身的心境摄影的最终,还是要回归摄影者本身。摄影就像一面镜子,他反映出我们内心的心境。这在我们不断的拍摄之后,就会渐渐的发觉这件事。在小百成立的摄影班里,当十人一班的摄影团一同出门拍照,即使拍的地点、人物相同,但同学们带回来的作品,都有鲜明的差异:有些人的照片不单只是开心,还会拍到更甜美的笑容;有人的照片看起来像远远地望着、带点害羞;有些人呈现出的照片好像在期待或是渴望些什么;有人的照片好像隐藏了一些不开心,压抑着放不开来;有人甚至于让情绪走到最低点,无尽的忧愁带来一丝悔恨。大家都带着不一样的情绪回来,除了能了解自我外,更重要的是过程,大家开心的出门拍照,对摄影更具热忱,这才是我们拍照最初的动机以及我最想传达的信念。技巧终究不是需要去追逐的目标。如果我们太过拘泥于形式,就将永远发掘不到摄影的乐趣。纵使没有炫目华丽的技法、与令人拍案叫绝的构图,摄影仍然可以让我们不断的探索,并发掘出喜悦与满足,这才是我们拍照时最想要得到的东西。

远景。每一个景别都有他的特点,根据拍摄者想要表达的内容不同就要用不同的景别,玩摄影这么多年我感觉没有哪一个景别是情感表现最强,之有你充分了解自己想要表达的东西之后在根据场景的需要来运用不同的景别,从而把感情表现出来。

远景是所有景别中视距最远、表现空间范围最大的一种景别。一般表现比较开阔的场景和场面。远景画面注重对景物和事件的宏观表现,力求在一个画面内尽可能多地提供景物和事件的空间、规模、气势、场面等方面的整体视觉信息。提供广阔的视觉空间和表现景物的宏观形象是远景画面的重要任务,讲究“远取其势”。

全景画面中包含整个人物形貌,既不像远景那样由于细节过小而不能很好地进行观察,又不会像中近景画面那样不能展示人物全身的形态动作。在叙事、抒情和阐述人物与环境的关系的功能上,起到了独特的作用。

  导语: 作为摄影师我更爱拍摄情感表达比较奔放的照片,情感比参数重要,要学会用情绪去感染被拍者,而不是用你的语言去命令,因为两种方式得出来的结果会大有不同,我喜欢真实的情感。来看看吧!

 通常我拍照时我希望我的被拍者是比较活跃的状态,他们可以相互有些互动或者和我有些互动,看或者不看镜头,或者说是转身的一个回眸都可以。在情绪达到一定高度时,哪怕构图不完美或者是处于非最佳光圈和最低iso都可以接受。我们可以通过后期的一些手法进行必要的修饰,而唯一不能修饰的是人的情感状态。当然你前期能做到的事情不能一味依赖后期去解决,摄影需要我们真实的记录下每个状态,相信不少人都喜欢能触动内心的相片。

 摄影是需要感性还是理性呢,其实这两者是不冲突的,在我们打下良好的基础后需要用感性来认知,这是很难用言语来传达的一种感觉,可以肯定的是和手中的器材无关。引用挚友的一句话,好的照片是情深,而非景深。我很爱这句话。

 通常我的人像片会偏纪实性多一些,纪实性中更爱纪实环境人像,这是我自己给的定义。在我的审美观里,那样的照片更加耐看,而且,只有这样的纪实照片,在多年后才最值得我们去留念。

 可以有一种方式让你去审视下自己照片的情感,就是将照片颜色归于黑白,我们眼睛的视角不会被照片色彩所干扰,更会用心去理解一张照片的本质,可以将情感不加修饰的传递给大家。

 其实情深不止是指被拍者的情感,对于我而言偶尔还会利用到周围一些我不认识的人去更好配合的拍摄。当然,前提你先要进入设定的一种状态内,然后你的被拍者也进入其中,接着感染你所要进入画面的人,我们需要很快速的完成这样的拍摄,只有按三下快门的时间。还有种情况是不想被拍摄者,或周围你想要进入画面的人发现,需要处于“窥视者”的角度去拍摄,也需要摄影师去很快的判断,甚至来不及判断,大脑第一时间会反应这个画面该拍就拍了,有相类似拍摄经验的人应该可以明白。

 情感在我照片中占得比例比较大些,构图是种本能的反应,就像我们知道吃饭需用筷子是一样的道理,或许我的经验并不适合你,摄影分很多的派系,所以明白自己的大致方向就好,这条路我也走了很久才找到适合自己的方向。

 最后我想说,如果不知道自己拍什么,该怎么拍,那就放下相机,多积累相片的游览量,找到路,才能继续走路。我现在所拍摄的照片百分之七十不会用到大光圈,喜欢景深还是情深自己选择就可以。

  在摄影艺术创作中,情感是形象思维的一种重要方式。正是情感的诱发,审美表象才升华为审美意象。海伦・曼泽说过:“视觉艺术的极致,在于利用具体的形象来表达难以具体化的感情。”可见情感在摄影艺术中的重要性。而尤金・史密斯的作品则让我们更深深地体会到了这一点,他的摄影作品拥有强大的深度、韵律感和力量,散发出人性的光辉,所表达的远比眼睛所能看到的更要丰富。

尤金・史密斯(Eugene Smith),1918年生于美国堪萨斯州的维契塔,世界著名纪实摄影家,摄影史上一个十分重要的人物。从他的作品中,会使我们对摄影这门艺术有许多新的感悟。

1944年3月,美国最有影响的《生活》画报邀请史密斯担任随军记者,随同部队一起开赴第一线。他以高度的热情、敬业的精神拍摄了一系列出色的作品。

其中《找出一个婴儿》是一幅既有战地气氛,又充满人道主义关爱的传世之作。部队在塞班岛登陆,清理战场时,一位美国士兵发现了一个活着的婴儿。照片中士兵小心翼翼地将婴儿托在手上,而远处的一位拿着枪支的士兵则提醒我们这是一场战争,残酷的战争。人们不禁要问:谁家的孩子上哪里去找他的母亲是怎样的命运在等待着这个孩子是谁为人间带来这生命的威胁、无边的苦难史密斯的作品总能激起人们内心最真实的情感,喜爱也好厌恶也罢,都是真真切切的,一如他的作品本身。史密斯对人生对命运的关注更是真实的,正是由于这种真实,他的作品才会传达出最富张力的情感。

史密斯一生有过两次辞职经历,一次是因为他坚持使用擅长抓拍的小型相机而离开著名的《新闻周刊》;另一次是因为《生活》画报派史密斯采访拍摄获1956年诺贝尔和平奖的施韦法大夫并进行专题报道,然而他认为施韦泽并不像画报所刻画的那样完美无缺,和画报编辑部之间不同意见的对峙终于导致史密斯离开了这本他为之工作了多年的画报。在新闻报道是不是应该坚持“真实”这个原则问题上,他一贯主张报道必须符合事实的本来面目,反对炒作,反对虚夸,反对华而不实。

尤金・史密斯是一位英勇、富于正义感的杰出摄影家。《水俣》专题照片就是在他同日籍太太在日本度蜜月时,了解到当地一个名叫水俣(MinoMata)的小渔村悲剧后拍摄的。当地村民因工厂大量排放废水而患有水银中毒症,导致终生瘫痪并将病症遗传给下一代。为了拍摄这个专题,他几乎被工厂里派来的人打死,但这并没有动摇他将事件真相公之于世的决心。在整个选题拍摄过程中,他所要做的不仅是掌握证据,记录客观事实,更要表现人的勇气和人性的力量。

其中拍摄于1972年的《智子入浴》,是《水俣》专题中传播范围最广的一张照片。这幅作品使我们的心灵受到了深深的震撼,对致使此事件发生的原因感到无比的心痛。智子是水俣症的牺牲者,照片中,母亲轻轻地搂着女儿,帮她洗澡,眼神中满是盈盈的爱意,而澡盆中智子那残缺的裸体则让人触目惊心。整个画面中,我们可以清楚地看到两个字:人性。当时史密斯的双眼已噙满泪水,几乎无法按下快门。一个正值青春年华,本该灿烂动人的女孩,却因为某些人的一己私欲,生命嘎然而止。这种令人发指的行为给每个人都好好地上了一堂课。人为什么要存活于世应当如何存活于世这都是史密斯的作品带给我们对人性本身最深的思量。

《水俣》专题照片在日本和美国的杂声发表,史密斯被日本群众称为“英雄”,他同渔民一起进行的反污染斗争,也终于取得了胜利。在多年的报道摄影生涯中,史密斯的奋斗不仅为故事这种文体赢得独立的地位,更希望自己的照片能对生活发挥作用,甚至进行直接的干预和斗争。他成功了。

尤金・史密斯的每一幅作品中所传达的情感都显示出他对人性极大的尊重,让我们每个人为之动容。可见一个出色的艺术家自身的情感修养对其作品的影响,是多么的重要。从1947年开始,史密斯开始创作摄影报导系列,《乡村医生》是他的第一个重要故事,讲述一个默默无闻的乡村医生怎样为受苦的人们看病而献出自己的青春和生命。在尤金・史密斯以前,从来没有一个摄影家为了拍摄照片而如此深入持久地体验被摄者的生活。他重新诠译了“摄影新闻工作”的定义,并奠定了他在这一领域的大师地位。

尤金・史密斯就是这么一个坚持的人,他始终坚持自己编排自己的,也正因为他的这种坚持而与编辑及出版商经常发生摩擦。大家都公认史密斯做得最失败的专集――《匹兹堡》,就是他自己设计版面的,然而他至死也坚持这是他极其成功的单元。史密斯是可爱的,毕竟这个世界上太多的人已忘记了什么叫坚持。

“我不能忍受那些混账展览会,尽在博物馆的墙上挂着干干净净的小框子,使得那些影像看起来只是艺术的零碎片断,我要自己的作品成为生活的片断。”这句话最能反映史密斯的创作观了。

当我们内心具有一种情感,总想选择一种最合适的方式表达出来,选择的方式合适与否会影响情感的有效传达。在摄影艺术中,选择正确的表现方式能够加强摄影作品的艺术感与表现性,使得主题更为明确。反之则会削弱情感力度,甚至会取得反效果。

战后尤金・史密斯拍摄的第一张照片就是闻名遐迩的《走向天堂花园》(AWalk t0 Paradise Garden,1946,又名《乐园之路》)。

整幅作品和谐优美,堪称纯美的经典。画面中前景的光明不是一下子豁然拉开的幕布,没有那种张扬,但却给人一种非常正常、自然的感受。小男孩与他妹妹被安置在三分之一线上,填充了“乐园”的空洞。黑暗与光明交界处的树叶,叶影斑驳,清晰而真实。不过背了光,但这恰好成全了前方“乐园”花朵一般反白林木的美感。也集中体现了史密斯在摄影的“黑白世界”里所解释的哲理――黑暗与光明的对抗,而在对抗中,实际上揭示出进入光明的主题。他给这幅照片取名《乐园之路》,在于他认为它显示了希望。是的,“希望”是尤金・史密斯的作品向我们传达的全部情感,让我们感到了生活的美好、生活的真实,犹如一颗最最纯净、温暖的水滴悄悄地流进了我们内心的深处。

黑白是永恒的色彩,尤金・史密斯的作品因此而更具一种永恒的生命力!他的作品一直如此,没有绚丽的色彩,人们更多地是关注作品中人物的命运。他的摄影作品所传达的情感是如此真实,选择黑白影像的表达方式是再合适不过的了。

“人们用语言传达思想,而用艺术相互传达情感。”作品的情感是决定作品成败的关键,是贯穿摄影艺术最不可缺的灵魂。

责任编辑:文键

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/qinggan/7769846.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-09-07
下一篇2023-09-07

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存