如何培养幼儿的色彩情感和表现力

如何培养幼儿的色彩情感和表现力,第1张

如何培养幼儿的色彩情感和表现力

一、 营造艺术氛围,让幼儿与大师作品"对话"

进行艺术表现与创造,感受是基础与前提。如感受生活中美好事物,感受自己与周围人良好的情感经验,感受艺术作品丰富的美等等。因此,除在日常生活中,对幼儿进行美的观察及情感体验外,适当开展名作欣赏活动,对帮助幼儿积累感性经验,培养创造表现力,具有重要影响。

(一) 选择名作,提供艺术欣赏

根据幼儿的知识经验与智力发展水平,我们选择幼儿易于理解和接受的美术作品;提供色彩明快强烈,构图简单流畅、形象夸张的艺术作品,供幼儿欣赏、感受、想象、创作。例如,亨德尔瓦塞尔的油画作品《日落》,色彩绚丽,冷暖色调对比强烈,线条大气夸张;波洛克抽象画,没有具体形象,只有颜色与线迹合成,颇有泼墨效果,作者将其联想为《聚会》,这些作品表现手法多样,风格不拘,色彩表现力强或画面抽象留有丰富想象空间,有利激发幼儿的表现激情与灵感。

(二) 领悟意蕴,萌发创作激情

选择好的作品引导幼儿欣赏与感受。首先,要鼓励幼儿积极思想、大胆想象,谈论自己的感受。例如我班幼儿欣赏几米作品《月亮不见了》时,幼儿争论着变化的托起高悬**辉点的大弧光环为"银河"、、"月亮洒下的彩条"等,充分体验着色彩与形象带来的冲击力;其次,要把幼儿想象与思考的重点,放在作品画面语言及表现手法的理解上,向幼儿作适当分析与解释,帮助幼儿理解图形间关系、造型特点。例如欣装饰画《地毯》时,幼儿惊讶地感受到密集的线条是大师在告诉我们"线与色在热烈地举行Party呢"。欣赏《树叶拼贴》画,则拓宽了幼儿的思维方式,知道原来剪贴的形式能如此传神地述说作者的情绪。幼儿充分想像、体验美好的情趣后,会逐渐产生创作的热情。幼儿尝试创作,能毫无顾忌地表现出内心的感受。有的端起画笔,挥洒自如地用色彩表现自己心中的"月亮印象",或冷或暖,还加进了自己;受《树叶拼贴》启发,展开并想象添画,欣喜地发现树叶变成了小人,小鱼,舞动的蝴蝶等等。

幼儿与教师、艺术作品相互交流、相互作用。这样他们不必拘泥于原创的意图,可以充分发挥想象力、创造力,实现作品与欣赏、再创作的融和,拓展了表现的空间,积累了丰富的感性经验。

二、 尊重幼儿意愿,让幼儿象"大师"一样创作

(一) 表现内容来源于幼儿生活

美术来源于生活又高于生活,是对生活的一种表现。大师们正是善于捕捉与汲取生活中常人不被注意的细节引发灵感,并用自己独特的手法表现。因此,教师也应注意捕捉幼儿的兴趣与独特的构思,适当选择幼儿提出的想法作为创作题材。尊重幼儿,让他们积极地投入以自己的想法为主的创作活动,这样能强化幼儿揭示自我内心反应和独立提出见解的习惯。

(二) 创作方式要满足幼儿需要

幼儿对具有美感的东西充满好奇与追求,教师提供幼儿进行创作表现的形式与工具也应多样化,以开拓幼儿视野,感受各种形式带来的不同效果的艺术美,发掘与探索儿童在多种美术活动中的创新潜能。除传统的美术形式外,我们选择适合幼儿能力的其它多种形式:写生、撕纸、剪纸画、点彩画等。在层出不穷的创作形式中,伴随着愉悦的情绪,幼儿探索着不同作画形式与工具的不同效果;同时,提供给幼儿的多种形式暗示着幼儿可创造性地选用创作方式与工具表现。单一的表现方式满足不了幼儿多变的需求,我们利用幼儿爱想象爱探索的天性,鼓励他们运用新方法,表达自己独特的感受。在成人开放式的引导下幼儿能发现并运用周围环境中的有利因素,逐渐形成创造性的思维习惯。

三、充分肯定,让幼儿敢于想象,敢与表现

无论是谁都希望自己所做的得到肯定。幼儿也一样,他们的画稚嫩。要想象也许要等到他对物体熟悉后才敢走出的一步。教师如何让幼儿敢于想象是很重要的一个过程,我认为要在平时的活动中多关注多评价他的作品。即使是很细微的地方,也许你的一点评价会让他"敢"于想象。

综上所述,幼儿在美术活动中的想象力与表现力是要用一个漫长的阶段去培养的,这与我们的尊重及幼儿自身探索热情有着密切关系。我们渴望孩子有一双慧眼,去发现生活的美。我们自己也应有一双慧眼,去发现孩子笔下展现的千姿百态的美。幼儿在创造过程中表现出来的无拘无束的气质与他们的作品的新颖的感觉,正是富有艺术感受力、表现力与创造力人才的最高境界。

侯英 山西省太谷县职业中学关键词舞蹈教学 激发情感 形神兼备中图分类号J7121 文献标识码A 文章编号1674-4810(2011)01-0091-01舞蹈是艺术教育中重要的组成部分之一,它既是一种以人体动作为语言的艺术形式,也是一种最好的抒情表意的方式,而情感表现是舞蹈教学中的重要内容。在舞蹈教学过程中,既需要教师单方面的情感讲述,更需要学生对舞蹈情感的感悟和把握,那么如何引导学生更好地把握舞蹈中所要表达的情感呢?多年的舞蹈教学使本人摸索出一些经验,希望得到同行的斧正。一 用心感受音乐,努力激发情感舞蹈表演中音乐、动作、表情是不可分割的有机整体。而舞蹈音乐是情感的艺术,音乐中的投入、想象、联想、思考的范围是广阔的,是不可造型的艺术。在感知一舞蹈音乐作品时,通过人的听觉器官得到的音响效果,直接与人的生活经历相撞击,得到对作品的理解、分析。为帮助学生进入舞蹈的意境,“听”是感受和理解音乐的前提条件,在教舞蹈之前,我先给学生充足的时间,倡导他们完整而充分地聆听音乐,满足他们的聆听需求。让音乐刺激听觉,产生联想,让学生体会乐曲的性质,并让他们说说欣赏乐曲时产生的想象,再以动作来表现音乐,这样可以激起学生表现音乐的欲望,同时也为学生创造及表现动作做好准备。例如,我在教授民族舞《在希望的田野上》前,首先让学生初步聆听歌曲然后提问:“同学们,在我们辽阔的田野上生长着什么呀?”学生回答后,就引出歌曲中的麦苗、炊烟、小河等美丽的景色;接着再次聆听音乐,我通过步步深入的引导,让学生感受到歌曲中欢快跳跃的旋律以及优美的歌词,最后使学生在亲身参与听、唱、编、跳等艺术实践综合活动的过程中获得音乐审美的体验和享受成功的欢乐之余,让他们种下希望,树立起建设祖国的美好理想。这样就能充分感受地理解音乐作品的内容情感,也营造了教学氛围,加深学生对教学内容的领悟与感受。有了这些直接或间接的启示,学生就知道用什么样的情感来表现舞蹈中的动作了。二 眉目传情,教学中注重学生的眼神训练“手、眼、身、法、步”是古典舞中的重要元素,其中“眼”的表现特别重要。眼睛作为人的一种感知器官,作用不仅仅是了解外部世界的一个媒介,更重要的是反映内心世界的一面镜子。期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 令全国各地乃至世界非常震撼的舞蹈《千手观音》,是一个佛教题材的舞蹈,我认为领舞邰丽华的成功正是因为能深刻地把握住这一佛教菩萨形象。她在眼神的处理上做得非常到位。眼神流露出慈祥端庄,使观众看了不禁联想到敦煌、西藏等地千手观音的形象。试想一下如果邰丽华的眼神过于游离、呆滞或者做作,那观众看了一定觉得不伦不类,也不会达到理想的艺术效果。正是因为眼神,才能使台上台下的情感交流和艺术互动,使舞蹈与观众形成对话,产生震撼的艺术效果。我们学生对舞蹈形象的展示,仅仅处于模仿阶段。这种模仿是单纯的、单一的,甚至是麻木的。实际上,对舞蹈动作的模仿,应该是一种再创造的过程,是二度创作。无论是动作、眼神或是情感,均是在舞蹈过程中加入了自己的情感元素,进而表达自己对舞蹈形象的理解。然而,对非专业的学生来说,达到这种水平太难了。舞蹈对他们来说仅仅是美的象征,如何去理解,如何做到眉目传情这些都无法进行。所以在平时的教学过程中我有意地进行了一些训练。我制作了一些小纸条,写上一些形容表情的词语,如兴奋、难过、忧伤、开心等等,在训练时,让他们自己抽取其中的一张,之后用眼神来表现抽到的词语。用这种方法训练了一个月,就有了明显的效果。三 形神兼备,舞蹈训练过程中注重表情的训练大家或多或少都观看过文艺演出,作为一名观众,纵使无任何的音乐,我们也可以从舞者身上感受到他们所要表达的情感。而要达到这种效果最直接的方式,就要通过舞者的面部表情和肢体语言。所谓“观其舞,看其功,查其色,鉴其貌”。舞者在舞蹈过程中,面部表情始终贯穿其中,是整个舞蹈艺术形象、动作美感的焦点。人们对舞蹈的感觉,只有舞者才能唤醒。舞者也只有完全投入到舞蹈中,理解动作要领,注意把握舞蹈的整体风格,仔细揣摩角色,把自己融入音乐的情感中,才能做到形神兼备,它是舞者艺术修养与审美能力的集中体现。在舞蹈训练过程中,要注重学生舞蹈情感的培养,引导学生流露出真情实感,从而抒发优美、欢快带有幸福感的舞蹈。总之,我认为“动作”是舞蹈的躯壳,“情感”是舞蹈的灵魂,“动作”是“感情”的基础,“感情”又能使“动作”升华。因此,在舞蹈教学中,我们不但要注重培养学生的舞蹈技能,使他们掌握一定的舞蹈知识,更要注意她们内心的情感培养,通过良好的情感体验来形成她们良好的行为习惯。

声乐教学的最大意义是让学生在充分正确了解作品内涵的基础上,将自己丰沛的感情融入到唱中去。在教学活动中表现音乐的重要途径是学生的唱,它也是最好的艺术实践行为,是声乐教学课程关键的部分。传授正确的唱方式、以适当情感表现曲内涵是声乐教学的总要求,这些教学应该做到让学生的唱声情并茂,以情感表达带动唱的声与韵,从而提升唱的感染力与表现力。下文将从以下几个部分来声乐教学中培养学生唱表现力的方法。 一、教授科学的发声方式 要将学生带入追寻和探求音乐美感的华丽殿堂,完全融入音乐表演的情境中,必须使学生具备极强的表现欲。声乐教师诱发学生表现欲的条件是课堂上饱满的教唱热情、丰富的表情、灵动的肢体语言、科学可行的唱发生技巧,以此激发课堂上师生情感的共鸣非常重要。声乐课堂关键性的教学目标之一是使学生掌握科学合理的发声方式,达到唱的声线温润、柔和、自然。要达到这个目标应该训练学生的语言表达能力和唱吐字能力,做到清晰、准确。将表达曲艺术形象的方式拓展开来,最终能够通过学生唱的技巧传达这种艺术形象。不过,很多教学案例中却发生过学生唱发声方法不准确致使情感表达平铺直叙的现象,有的简直到了声嘶力竭的地步。这样,曲的音乐内涵抒发也受到了阻碍。针对类似的情况,声乐教师应该在教学过程中要求学生以轻声和头声唱、坚持找准气息指点再发声。逐渐确立学生自身的标准音色。在这些基本条件达到的前提下,以正确的唱姿态,一点一点练习自身发声器官的技能。声乐教师应该通过饶有趣味的训练方式和逼真形象的肢体语言来激发学生基于直白化感官审美的学习兴趣点。根据教学内容曲的实际内容,选择先唱后练或者反之。唱和练习同时进行也是可以的。通过全方位的训练,让学生在唱过程中初步了解自身各个部位发声和呼吸器官相互协调的功能,训练他们美好的肢体语言。只有实现声乐教学课堂知识讲述与师生互动的过程充满趣味性又兼顾科学性,才能促进学生从被动到主动地学习掌握演唱的技能,并且对其进一步地探索。 二、深入理解曲曲谱 唱者须以自身美好的声,抒发对词和音乐的感受和理解。因此对于曲的音乐和词必须认真领会,才能清晰准确、并且深入地表达出曲的音乐内涵和风韵。唱作为一种基于曲成品的二次创作,者仔细推敲和研究音乐的词、曲调以及相关表情符,深切体会其中传达的情感内涵,是进行再创作的基本条件。通过多次富于感情地朗读词可以在某种程度上加深对词和乐谱的领会,逐渐达到熟练和精准掌握。朗读是以诗的形式体现曲的情与境,能将声音传达与语言艺术融会贯通。谱看起来静谧无声,却蕴含和记述着作曲者波涛汹涌的情感和复杂多样的艺术表达方式技巧。因此它代表曲的灵魂,声乐教师应该教会学生用心去领悟。每一首曲都是一座艺术殿堂,以精美绝伦的词为富丽堂皇的装饰,以内涵丰沛的曲调为气势恢宏的穹顶。徜徉于其中的者应该用发自内心对美的领悟与感叹,发掘自己的音乐想象力,激发自己的唱热情。进而让自身的情感与曲的艺术境界融为一体,用优美的声将曲的艺术形象完美地勾勒出来。 三、把握曲的节奏 在任何一种具有流动性的艺术形式中,节奏都是一个非常重要的变现方式。众所周知,**、动画要强调节奏;诗中的平仄韵脚也是对其节奏性的体现;一篇文章更要强调起承转合的节奏。节奏在音乐表现力上更是不容忽视。一首乐曲演义的速度力度或者节奏不同,产生的结果可能与最初预想的大相径庭,让音乐的艺术形象产生扭曲或者残缺。一部分学生非自觉性地将曲的某些段落处理得快慢不均匀、轻重落点错误,这会使唱的艺术表现力大打折扣。究其原因:首先是节奏感的缺乏。对于某些特定段落的处理,例如三连音、密集型音符的掌握不到位造成基本节奏错误。而后则是不能很好地领会曲的内蕴和含义造成节奏处理的失常。节奏是表达音乐艺术主题的关键,处理它应该遵循严格准确的规范,但绝不能变为机械呆板的形式。在唱的过程中,对于曲力度着重点的把握也同样重要,对于力度处理的偏颇很可能影响到音乐作品的整体风格和情感表达。 四、正确理解曲的内涵 在教育改革的大潮中,声乐教育同样走在前列。在改革后的声乐课程中,学生变被动为主动。教师应该在其中充当引领者而不是灌输者,让学生尽量自主地和领会处理曲。教师可以通过比较法让学生逐渐体会两种不同情感在乐曲中的表达,体会其中音乐语言的千变万化,从而逐步掌握不同类型曲的共性与特异性,提高唱的表现力。 五、启发学生带着情感去唱 任何艺术形式的表达,如果仅仅拘泥于对技巧的弄都会沦为匠气之作。音乐也不能例外。因此,声乐教师在传授学生唱技艺的同时,一定要注重培养学生对音乐学习的热情。教师要以自己的真实情感打动学生,同时感动自己。教师对课堂上每一首曲的内涵都充分地领会,这样才能激发学生的音乐热情,让整个课堂变得气氛生动,富于感染力。让学生在今后的音乐从艺之路上永远拥有饱满的创作。

“舞蹈是生命情调中最直接、最宝贵、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充实的表现。”这是闻一多先生对于舞蹈的理解。由此可见,舞蹈是美的艺术,是善于抒情的艺术,是人们内心情感世界最动荡不安的时刻出现的一种形体活动,是表达人的内在心态,反应社会现实的艺术。

近年来,在许多舞蹈比赛中,舞蹈技巧的难度往往被视为衡量舞蹈质量和水平高低的标准。这就使不少舞者只注重技术技巧的训练,而忽视了对作品的感知能力和思想情感的培养。作为一名舞蹈学专业的大学生,在舞蹈训练过程中,有必要从理论上掌握培养舞感的方法,知道如何进行、如何深刻、如何细致的体会舞蹈作品中的情感内涵,从而让理论联系实际,提高自身的舞蹈表现力。在学习过程中要注意以下几点: 一、夯实基础能力,提高身体素质,增强艺术感染力 良好的舞蹈表现力是建立在规范准确的舞蹈动作之上的,因此舞者个人动作的反应速度和协调性是衡量舞感水平的根本前提。要培养舞感,离不开扎实的舞蹈基础、全身各部位动作的高度敏感力和协调性。通过规范专业的训练可以逐步增强舞蹈技术技巧能力,不断提高肌肉组织、关节韧带之间的协调性。 提高身体素质,一方面是训练技能,一方面是对自身动感准确性的培养,它是由舞蹈的全部动作和舞者全身心的配合来体现的。俗话说“细节决定成败”,舞蹈表现力的优劣往往就是透过手指、脚趾尖的延伸,肢体转动的方向、屈伸的程度,和对动作点、线、面的把握这些看似细小却最不能忽视的地方显露出来,注意每一个细节,动作便赋予感情,舞蹈感染力也就随即增强了。 二、对模仿的淡化和对音乐的深刻理解,提高艺术想象力 舞蹈中,在逐步掌握了身体的运动规律后,需要对模仿的对象开始淡化,进一步发挥想象力,理解舞蹈所要表达的情感,依靠自己的理解去塑造舞蹈角色。爱因斯坦说过:“想象力比知识更重要。因为知识是有限的,而想象力是概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。我如果没有青少年时代的音乐教育,就不可能有现在这些科学上的成就。”可见注重培养自身的想象力十分重要。实际上,舞蹈本身具有强烈的娱乐身心的作用,无论观者或舞者,均能自娱其中。每个人对美的事物有着自己的感知。在形成动作之前,应当给予充分的时间去听音乐,感受音乐,对所听的音乐有独立的感受和见解,在欣赏中把握音乐的情绪,掌握其情感基调。音乐的情感和美感都具有强烈的感染力,领略了音乐的感染力,有意识的注意音乐节奏,使节奏、想象和舞蹈联系起来,让舞蹈在舒而不缓、紧而不乱、动中有静、静中有动的自由而又有规律的节奏中进行。 三、注重表情和肢体语言,讲究“神韵”,加强艺术表现力 在内心情感培养中,眼睛的表情非常重要。眼睛是人心灵的窗户,它不仅仅是了解外部世界的一个媒介,更重要的是反映内心世界的一面镜子,所以要学会“眉目传情”。所谓“观其舞,看其功,察其色,鉴其貌。”舞者在舞蹈过程中,面部表情始终贯穿其中,是整个舞蹈艺术形象、动作美感的焦点,只有完全投入舞蹈中,理解动作要领,注意把握舞蹈的整体风格,仔细揣摩角色,把自己融入音乐的情感中,才能做到形神兼备。我们应该深刻的认识到,舞蹈动作是为舞蹈主题服务的,而舞者的面部,则是为舞蹈的整个灵魂服务的。 我们知道,无论谈诗、论画、鉴赏音乐,都离不开神韵二字,在舞蹈中也是一样。“神”是舞蹈的内在韵味,我们批评舞蹈动作呆板僵硬,没有生气,说的是在做动作的“形”时,缺少了内在的“神韵”,没有很好领会舞蹈“形神合一”的境界。除了掌握动作要领外,还要细心揣磨每一动作的内在“神韵”,不可一味追求动作的难度而忽视对“神韵”的培养。把握了“神”,“形”才会有生命力。“形未动、神先领、形已止、神不止”这一口诀形象的、准确的解释了“形”与“神”的联系及关系,只有综合运用好这些舞蹈中“神韵”的技巧,才能使舞蹈更具有表现力。 四、触类旁通,培养综合素质,提升艺术修养 舞蹈不仅仅是狭隘意义上的身体律动、舞台上光鲜的娱乐,更是一个反映社会文化风俗的途径。纵观中外舞蹈历史发展,不难看出舞蹈作为一门艺术,是文化历史的一个入口和载体,通过它可以了解不同时空下人们的风俗、观念、生活内容和历史风云。正是因为舞蹈的这一属性,我们必须要了解舞蹈作品的历史背景、风土人情、创作动机、风格特征,表现手法等,根据这些挖掘出舞蹈的思想感情,分析出动作的起势落点,总结出作品的情绪表达。想做到这一点并不容易,需要长时间、多方面的积累,除了对舞蹈、音乐、美术、影视等艺术科目的学习,更要涉猎人文、社科、历史等多方面的文化知识。在日常生活学习中可以通过观看欣赏舞蹈作品达到潜移默化的作用,用心领悟,用情表现;多接触社会,参加各种社会艺术实践,参与各类演出活动;也可以通过自己拟定题材、了解背景、寻找音乐、设计创作,发挥自己的个性和特长,培养创作能力,有助于抒发感情,提升表现力。 古人云:“苟日新,日日新,又日新。”培养舞蹈感觉能力不是一朝一夕之事,而是要在长期的舞蹈实践中日积月累完成的。

舞蹈是人们运用有韵律的肢体语言表达内心情感的一门艺术,是人类最直接的感情表现方式。在舞蹈教学中,除了要求动作标准到位,更要着重强调舞蹈中的情感表现力。舞蹈的本质是情感,缺乏情感表现力,便不能与观众产生共鸣。因此,如何提高学生的情感表现力是广大舞蹈教师应该深入探讨的问题。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/qinggan/644825.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-07-06
下一篇2023-07-06

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存