法恩莎马桶FB16191是哪年款

法恩莎马桶FB16191是哪年款,第1张

2021年

法恩莎卫浴是一个卫浴品牌。法恩莎是意大利一个盛产陶瓷的地方,出产的陶瓷透出一股唯美、优雅、艺术的气息。20世纪初,与毕加索齐名的现代派画家马蒂斯(Matisse)到意大利陶瓷之乡法恩莎游历,寻求艺术灵感,在一次漫无目的的街头漫步之际,神秘邂逅一位美丽的少女,为少女的美深深打动,在巨大的创造灵感和热情的推动下,意大利设计师创作了一幅极具魅力神韵的作品,并将其命名为《法恩莎少女》,一时间《法恩莎少女》唯美优雅的艺术风格轰动了整个艺术界,法恩莎品牌由此孕育而生。

《法恩莎少女》的由来:

    

       法语中的Faenza 就表示豪华的陶瓷,而法恩莎是意大利瓷器的重要发源地之一,也是意大利重要的陶瓷生产地,陶瓷在法恩莎已经有几百年的历史,陶瓷生产的艺术更是上帝赋予法恩莎人的能力。

       早在14世纪末锡釉陶器的制造方法首先传入意大利,恰逢文艺复兴的诞生和兴起,在人文艺术的自由、开放的氛围中,这种技术在意大利得到了更加炉火纯青的发挥,在中世纪时期随后的15世纪末16世纪初,法恩莎马略尔卡陶器(Faenza's majolica)开始闻名世界。这种锡釉陶器,主要以中世纪和文艺复兴时期的神话、宗教以及油画为主要的素材。随后的几个世纪,部分有创新和品牌意识的法恩莎陶艺术家开始引进新的生产技术,并加强与绘画家的联系,从而使法恩莎的陶瓷技术和艺术随着时间的发展不断进步,悠久的历史文化积淀为法恩莎陶瓷产业的发展提供了重要的源泉。

       在20世纪初,法恩莎小镇的陶瓷艺术吸引了来自世界各地的艺术家,野兽派的创始人与代表人物亨利·马蒂斯(Henri  Matisse)在小镇游历,寻求艺术灵感,在一次偶然的街头漫步中,他邂逅了一位少女,并为少女的美所深深打动,在巨大创作热情的驱动下,亨利·马蒂斯以流畅的线条勾勒出了极富神韵的速写,并将作品命名为《法恩莎少女》并陈列在博物馆内,1952年,马蒂斯继续创作,把法恩莎少女油画创作成版画。

              

                      亨利·马蒂斯《法恩莎少女》 原名《蓝色裸女》

       《法恩莎少女》高雅、均衡的艺术风格被小镇上的陶瓷艺术家们运用到陶瓷的设计中,它也代表了当代工艺美术的潮流。1999年法恩莎卫浴来到中国,铸就了具有浓郁意大利血统的法恩莎卫浴品牌,向渴望提升生活素质的优雅人士床底流行欧美的审美观念,既有宫廷式的豪华,又满足了现代人对个性化卫浴产品的追求。法恩莎卫浴将携"家居与自然和谐相融"的全新生活理念为全球消费者呈献更为时尚、简约、唯美的整体家居艺术空间。

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索(1881-1973年)出生在西班牙南部港口城市马拉加,父亲是位美术教师,曾做过美术馆长。14岁的毕加索考入父亲任教的巴塞罗那美术学校高级班,16岁毕业时画的《探望病人》一画参加全国美展,具有相当写实的造型水平。以后又考取了马德里费尔南多皇家美术学院。但他更喜欢的是在美术馆和街头自由吸取艺术营养。

毕加索一生中画法和风格可以分为几个时期:第一时期是:"蓝色时期";第二时期是:"玫瑰红时期";第三时期是: "黑人时期";第四时期是:"立体主义时期",分成分解和综合两种形式;第五时期是:"古典主义时期";第六时期是:"超现实主义时期";最后是"抽象主义时期"

9岁的毕加索来到巴黎,由于贫穷总生活在社会底层,这时他画了一些穷愁潦倒的友人题材的油画,画面充满着一层阴冷的蓝色调,这便是他的“蓝色时期”。1904年4月定居巴黎贫民区,过着自由浪漫的生活,这时画了许多流浪艺人生活题材的画,色调出现温暖的粉红色,这就是他的“玫瑰红时期”。尔后由于受到塞尚艺术的影响,在塞尚的基础上对绘画结构进行探讨研究,作品显示出几何化倾向,开始将形象分解成各个平面,并重新予以组合,于1907年创造出划时代的作品《阿维尼翁少女》,从此他进入分析立体主义研究和创作时期。不久他又采用拼贴技巧创作,标志着他的分析立体主义的结束,逐渐走向“综合立体主义”。

32岁之后的毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段,即空间、色彩与线的运用,它们又使人想起塞尚。从此以后毕加索进入一个又一个不安分的探索时期,他的作品和他的生活一样没有丝毫的统一,连续和稳定。他没有固定的主意,而且花样繁多,激昂或狂躁,可亲可憎,诚挚或装假,让人喜欢又招人讨厌,变化无常不可捉摸,但他永远忠于的是——自由。世界上从来没有一位画家像毕加索那样以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力,以完全彻底的自由任意重造世界,随心所欲地行使他的威力,他不要规定,不要偏见,什么都不要,又什么都想要去创造,他在艺术历程上没有规律可循,他从自然主义到表现主义,从古典主义到浪漫主义,然后又回到现实主义。从具象到抽象,来来去去,他反对一切束缚和宇宙间所有神圣的看法,只有绝对自由才适合他。

在他一生中,从来没有特定的老师,也没有特定的子弟,但凡是在二十世纪活跃的画家,没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而过他说过:"当我们以忘我的精神去工作时,有时我们所作的事会自动地倾向我们不必过分烦恼各种事情,因为它会很自然或偶然地来到你身边,我想死也会相同吧!"

1973年他静静地离去,走完九十一岁的漫长生涯,他如愿以偿地度过了一生

毕加索作为法国现代画派的主要代表,是一位最富有创造性的艺术家。20世纪的艺术家、特别是西方艺术家,几乎没有未受过他的影响的。毕加索的艺术成就除去绘画以外,还涉及到各种材质的雕塑、陶艺、书籍装帧等方面。毕加索从9岁起就开始作画,无论质还是量,都是惊人的,他的作品约达六万件,仅油画一项就在万件以上。这位天才横溢的艺术家在极其漫长的创作活动的每一刻,似乎想做的都让他准确无误地做到了。

父:荷西·路易兹-布拉斯科

母:玛莉亚·毕加索-洛培兹

1881 10月25日出生于西班牙南部的马拉加

1888/9 7/8岁 在父亲(美术教师)指导下画画。

1889 8岁 完成第一件油画作品,画的是斗牛士。

1895 14岁 进入巴塞隆纳的隆哈美术学校,其父于该校任教。入学考试是古典艺术与静物写生,依规定可有一个月时间完成,毕加索在一天之内就完成了。

1896 15岁 作品"初次领圣体"参加巴塞隆纳美术与工业展。

1897 16岁 进入马德里圣费南多美术学院就读。但常不去上课,比较喜欢去"普拉多美术馆"参观。在那里,他可以接触到西班牙大师的作品:葛雷柯、委拉斯盖兹及哥雅等。 作品"科学与慈善"获马德里全国美展荣誉奖,后来又在马拉加得到金牌奖。

1898 17岁 经常出入"四只猫"酒馆,开始与前卫艺术圈往来。结织卡萨吉玛斯及日后成为其私人秘书的沙巴特斯。

1900 19岁 在"四只猫"酒馆举行首次个展。与卡萨吉玛斯首次前往巴黎,居住于蒙马特区。

1901 20岁 好友卡萨吉玛斯因失恋自杀,触发毕加索以蓝色调作画,蓝色时期开始。在弗拉画廊举行巴黎首次个展,开幕前就卖出15张画。

1902 21岁 完成"蓝色自画像"。

1903 22岁 完成"人生"。以浓郁的蓝色调表示贫、老与孤独的苦难。1900-1903年间三度回西班牙。

1904 23岁 定居于巴黎"洗衣船"。邂逅费尔南德.奥立维并同居,常去观赏马戏团的演出,粉红色时期开始。

1905 24岁 以马戏团题材创作"卖艺人家"等。画展受到重视。结识洁楚·斯坦因兄妹。

1906 25岁 在罗浮宫看到伊比利亚半岛的雕塑展,印象深刻。结识野兽派大师马蒂斯。

1907 26岁 创作"亚维农的少女"。到民俗博物馆看非洲雕塑。参观两个塞尚回顾展。结识布拉克。

1908 27岁布拉克第一次举行立体派画作展。

1909 28岁 解析立体派开始。与布拉克成为邻居。作"费尔南德头像"。

1911 30岁 首次把印刷字母放到构图中。邂逅艾娃·谷维。

1912 31岁 与费尔南德分手。完成第一个拼贴作品"藤椅静物"。与布拉克合作纸贴画,发展出合成立体主义。

1915 34岁 艾娃因肺结核逝世。

1917 36岁 至意大利为俄罗斯芭蕾舞团作舞台设计,邂逅舞者欧嘉.科克洛瓦。

1918 37岁 与欧嘉结婚。因芭蕾而与上流社会接触。与马蒂斯举行联展。

1919 38岁 认识米罗。

1921 40岁 长子保罗(1921-1975)出世。

1922 41岁 创作"海边奔跑的两个女人"。

1924 43岁 以装饰性立体派风格作许多静物画。

1916/7-1924年间多次为芭蕾舞台作设计。

1925 44岁 创作"舞",首次影射与欧嘉的紧张关系。参加超现实主义的首次展出。

1926 45岁 以集合物手法作"吉他"系列。

1927 46岁 邂逅年仅17岁的玛丽-德雷莎·华特。

1929 48岁 与雕塑家贡萨列斯一起创作雕塑和铁线构成。作系列以女人头像为题的攻击性画作,显现姻婚危机。结识达利。

1931 50岁 于柏吉卢城堡设立雕塑工作室。参加超现实主义于美国的首展。

1932 51岁 以玛丽-德雷莎为模特儿。

1933 52岁 以雕塑家工作室为题,创作蚀版画 (佛拉系列版画)。费尔南德.奥立维出版回忆录。

1934 53岁 创作以斗牛为题的作品。发表用织物做模型翻制的雕塑作品。

1935 54岁 6月与欧嘉及保罗分居。9月玛丽-德雷莎与毕加索的女儿玛亚出生。

1936 55岁 邂逅南斯拉夫女摄影师兼画家多拉·玛尔。

1937 56岁 创作"格尔尼卡"。

1939 58岁 同时画玛丽-德雷莎与多拉的同姿势肖像。

1943 62岁 邂逅22岁的方斯华姿·吉洛。作集合物"牛头"。

1944 63岁 加入法国***。

1945 64岁 于慕洛完成第一批石版画。

1946 65岁 与方斯华姿·吉洛同居。访马蒂斯。

1947 66岁 方斯华姿·吉洛生子克罗德。首次在陶艺家哈米耶工作室中制陶,至1948年共作了2000件陶艺。

1949 68岁 方斯华姿·吉洛生女帕乐玛。为世界和平会议作"鸽子"石版海报。

1950 69岁 获颁列宁和平奖章。

1953 72岁 于玛都拉陶艺工作坊邂逅杰奎琳·洛克。

1954 73岁 与方斯华姿·吉洛分手。马蒂斯逝世(毕加索曾说:"只有马蒂斯才是真正的画家")。开始创作德拉克洛瓦的"阿尔及利亚女人"变奏系列。

1955 74岁 欧嘉逝世。

1956 75岁 与克鲁佐共同拍摄**"毕加索之谜"公映。写信给***,抗议俄罗斯入侵匈牙利。

1957 76岁 画委拉斯盖兹"宫女"变奏40余张。

1959 78岁 作马内"草地上的午餐"变奏系列。

1961 80岁 与35岁的杰奎琳结婚。

1963 82岁 绘制"画家与模特儿"系列。巴塞隆纳的毕加索美术馆开幕。布拉克逝世。

1964 83岁 方斯华姿·吉洛出版回忆录,造成毕加索与克罗德及帕乐玛决裂。

1966 85岁 巴黎大皇宫及小皇宫举办大型毕加索回顾展。

1970 89岁 把西班牙家中保存的画作捐赠给巴塞隆纳毕加索美术馆。

周杰伦的六年之后的新专辑中出现了非常多的信息量,MV中出现的都是20世纪初的艺术家们。这个MV实际上是属于周杰伦的文艺狂想曲,在这个MV中,致敬了非常多位大师,他先邂逅了两位超现实主义的艺术家,一个是马格利特,一个是达利。

关于马格丽特,周杰伦突然变出了一个绿苹果,实际上这个因素是马格丽特名作人类之子的关键元素。周杰伦又给大家变出了把变弯的勺子,这个因素也是来自世界名作记忆的永恒。在记忆的永恒中,有着钟表变软的意象。关于莫奈这位印象派艺术家,周杰伦还给莫奈变出了睡莲等等意思,其实这些都对应歌词中的一句话,借你灵感不用还我。其实我们可以从中看出,这些带有反叛意向的艺术家们,实际上都对周杰伦本人以及创作带来了非常大影响。

除了这些外国艺术家,MV中出现镜头比较多的还有一位中国艺术家,就是常玉,他也被称为了东方的梵高,中国的马蒂斯。当然,马蒂斯在MV中也是有提及的。常玉的画作实际上带有野兽派的狂放和中国画含蓄的特点,只是他的画作数年来没有得到世人承认。而常玉也因为周杰伦的科普,被千万人所知晓。

周杰伦在我们的MV中也展现出了他自己的魔术技能,他将枯枝变成了花朵,同时也激发出了画家的灵感。这样一个情景实际上也是来自于常玉画家的盆景系列。实际上,除了这些画家,MV中还有多句歌词提及了多位艺术家,比如说梵高,马蒂斯,爱德华蒙克等等。在MV的最后,周杰伦还请了朗朗,然后两人斗琴,这个桥段实际上跟**不能说的秘密有异曲同工之妙。

  卫浴产品作为我们日常生活之中常见的产品大家应该都有一些了解吧!今天小编就给大家着重介绍一下浴缸这种卫浴产品吧!现在大多数的家庭之中都安装了浴缸。浴缸虽然使用起来比较方便,但是我们在购买的时候也要懂得一定的选择技巧。我们不能光看浴缸的一些外表,对一些细节我们也不应该放过,比方说浴缸的排水器,因为排水器的选择非常地重要,接下来小编就给大家推荐几个浴缸排水器品牌吧!

  浴缸排水器品牌推荐

  浴缸排水器品牌—科勒

  科勒公司成立于1873年,总部坐落于威斯康星州,是美国最古老、最大的家族企业之一。科勒公司在厨卫产品、发动机和发电系统、家具、家庭装饰、酒店服务产业以及一流高尔夫俱乐部等领域均处于全球领先地位。

  浴缸排水器品牌—箭牌

  "ARROW"箭牌卫浴隶属于广东省佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司,是国内最具实力和影响力的综合性卫浴品牌。公司总部设在世界著名的陶瓷产地广东佛山,是我国规模最大的建筑卫生陶瓷制造与销售企业,主要生产ARROW箭牌陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、全铜质镀铬龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品,以及瓷质饰釉砖、抛光砖、釉面内墙砖、橱柜等系列产品。

  浴缸排水器品牌—TOTO

  TOTO公司由大仓和亲先生于1917年创立,最初名为东洋陶器株式会社,随后更名为TOTO(东陶机器株式会社)。1912年,大仓先生建立了一个专门研发卫生陶瓷的实验室(当时卫浴陶瓷产品在欧洲和美国已经非常普遍,而在日本却还是流行着木制马桶,和今天日本先进的卫浴文化相比,实在反差太大)随着这些卫生陶瓷产品的广泛销售,TOTO用它出色的产品,挑战已经被大众接受的传统卫生观念,直到今天,TOTO仍然继续在为此而努力。

  浴缸排水器品牌—法恩莎

  法恩莎是意大利一个盛产陶瓷的著名小镇,这里出产的陶瓷透出一股唯美、优雅、艺术的气息。19世纪初,与毕加索齐名的现代派画家马蒂斯(Matisse)到意大利陶瓷之乡法恩莎游历,寻求艺术灵感,在一次漫无目的的街头漫步之际,神秘邂逅一位美丽的少女,为少女的美深深打动,在巨大的创造灵感和热情的推动下,意大利设计师创作了一幅极具魅力神韵的作品,并将其命名为《法恩莎少女》,一时间《法恩莎少女》唯美优雅的艺术风格轰动了整个艺术界,法恩莎品牌由此孕育而生。

  好了,以上就是小编给大家推荐的几个不错的浴缸排水器品牌,如果大家对这些品牌感兴趣的话下去可以做详细的了解。当然了这些品牌不光浴缸排水器做的好,在浴缸生产与制作方面也是很讲究,因为从它的浴缸产品之中我们就可以很好地看出来。卫浴产品作为我们一些重要的日用品我们是非常有必要去了解的,只要这样我们才可以更好地去使用这些产品。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:https://wwwto8tocom/yezhu/zxbj-cszyphpto8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb,就能免费领取哦~

毕加索作品

毕加索(Pablo Picasso,1881—1973),是二十世纪西方最具影响力的艺术家之一。他一生留下了数量惊人的作品,风格丰富多变,充满非凡的创造性。毕加索生于西班牙的马拉加,后来长期定居法国。他的父亲是一位艺术教师。他自幼喜爱艺术,15岁时以优异成绩进入巴塞罗那美术学校,后来转入马德里圣费尔南多美术学院。他于1900年来到法国巴黎,开始以极大的同情心描绘穷人的生活。此时,他的作品充满悲剧性。瘦削的形象和冷灰的蓝色调,使他的画上充满孤独和绝望、灾难与不幸的感觉。人们把这一时期称为其创作的“蓝色时期”(1900—1904年)。1904—1906年是毕加索创作生涯的“粉红色时期”。他这一时期的作品以描绘马戏团人物为主,形象虽然忧郁,却并不孤寂。1906年毕加索受到非洲原始雕刻和塞尚绘画影响,而转向一种新画风的探索。于是,他画出了那幅具有里程碑意义的著名杰作——《亚维农的少女》。

《亚维农的少女》

这幅不可思议的巨幅油画,不仅标志着毕加索个人艺术历程中的重大转折,而且也是西方现代艺术史上的一次革命性突破,它引发了立体主义运动的诞生。《亚维农的少女》始作于1906年,至1907年完成,其间曾多次修改。画中五个裸女和一组静物,组成了富于形式意味的构图。这幅画的标题是由毕加索的朋友安德鲁·塞尔曼所加,据说毕加索本人对之并不喜欢。但不管怎样,这只不过是作品名称罢了。在现代艺术中,标题与作品的相关性越来越小,画家们常常有意识地不以标题来说明作品的内容。毕加索这幅《亚维农的少女》,想必亦是如此。该画原先的构思,是以性病的讽喻为题,取名《罪恶的报酬》,这在最初的草图上一目了然;草图上有一男子手捧骷髅,让人联想到一句西班牙古老的道德箴言:“凡事皆是虚空”。然而在此画正式的创作过程中,这些轶事的或寓意的细节,都被画家一一去除了。其最终的震撼力,并不是来自任何文学性的描述,而是来自它那绘画性语言的感人力量。

这幅画,可谓第一件立体主义的作品。画面左边的三个裸女形象,显然是古典型人体的生硬变形;而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态,则充满了原始艺术的野性特质。野兽派画家发现了非洲及大洋洲雕刻的原始魅力,并将它们介绍给毕加索。然而用原始艺术来摧毁古典审美的,是毕加索,而不是野兽派画家。在这幅画上,不仅是比例,就连人体有机的完整性和延续性,都遭到了否定。因而这幅画(正如一位评论家所述),“恰似一地打碎了的玻璃”。在这里,毕加索破坏了许多东西,可是,在这破坏的过程中他又获得了什么呢当我们从第一眼见到此画的震惊中恢复过来,便开始发现,那种破坏却是相当地井井有条:所有的东西,无论是形象还是背景,都被分解为带角的几何块面。我们注意到,这些碎块并不是扁平的,它们由于被衬上阴影而具有了某种三度空间的感觉。我们并不总能确定它们是凹进去还是凸出来;它们看起来有的象实体的块面,有的则象是透明体的碎片。这些非同寻常的块面,使画面具有了某种完整性与连续性。

从这幅画上,可看出一种在二维平面上表现三维空间的新手法,这种手法早在塞尚的画中就已采用了。我们看见,画面中央的两个形象脸部呈正面,但其鼻子却画成了侧面;左边形象侧面的头部,眼睛却是正面的。不同角度的视象被结合在同一个形象上。这种所谓“同时性视象”的语言,被更加明显地用在了画面右边那个蹲着的形象上。这个呈四分之三背面的形象,由于受到分解与拼接的处理,而脱离了脊柱的中轴。它的腿和臂均被拉长,暗示着向深处的延伸;而那头部也被拧了过来,直楞楞地对着观者。毕加索似乎是围着形象绕了180度之后,才将诸角度的视象综合为这一形象的。这种画法,彻底打破了自意大利文艺复兴之始的五百年来透视法则对画家的限制。

毕加索力求使画面保持平面的效果。虽然画上的诸多块面皆具有凹凸感,但它们并不凹得很深或凸很高。画面显示的空间其实非常浅,以致该画看起来好象表现的是一个浮雕的图像。画家有意地消除人物与背景间的距离,力图使画面的所有部分都在同一个面上显示。假如我们对右边背景的那些蓝色块面稍加注意,便可发现画家的匠心独具。蓝色,通常在视觉上具有后退的效果。毕加索为了消除这种效果,便将这些蓝色块勾上耀眼的白边,于是,它们看上去就拼命地向前凸现了。

实际上,《亚维农的少女》是一个独立的绘画结构,它并不关照外在的世界。它所关照的,是它自身的形、色构成的世界。它脱胎于塞尚那些描绘浴女的纪念碑式作品。它以某种不同于自然秩序的秩序,组建了一个纯绘画性的结构。

《卡思维勒像》

《卡思维勒像》,毕加索作,1910年,油画,100×615厘米,芝加哥,芝加哥艺术中心藏。

毕加索1909—1911年“分析立体主义”时期的绘画,进一步显示了对于客观再现的忽视。这一时期他笔下的物象,无论是静物、风景还是人物,都被彻底分解了,使观者对其不甚了了。虽然每幅画都有标题,但人们很难从中找到与标题有关的物象。那些被分解了的形体与背景相互交融,使整个画面布满以各种垂直、倾斜及水平的线所交织而成的形态各异的块面。在这种复杂的网络结构中,形象只是慢慢地浮现,可即刻间便又消解在纷繁的块面中。色彩的作用在这里已被降到最低程度。画上似乎仅有一些单调的黑、白、灰及棕色。实际上,画家所要表现的只是线与线、形与形所组成的结构,以及由这种结构所发射出的张力。

这幅《卡思维勒像》,清楚显示了毕加索是怎样将这种分析立体主义的绘画语言,用于某个具体人物形象的塑造的。令人费解的是,恰是在这种分解形象和舍弃色彩的极端抽象变形的描绘中,毕加索始终不肯放弃对于模特儿的参照。为了画这幅画,他让他的这位老朋友卡思维勒先生耐着性子摆好姿势,在他的面前端坐了有二十次。他不厌其烦地细心分解形体,从而获得一种似乎由层层交迭的透明色块所形成的画面结构。画中色彩仅有蓝色、赭色及灰紫色。色彩在这里只充当次要的角色。虽然在线条与块面的交错中,卡恩维勒先生形象的轮廊还能隐约显现,然而人们却难以判断其与真人的相似性。研究毕加索的最著名的专家罗兰·彭罗斯,在看了这幅画后,曾作过这样的评述:“每分出一个面来,就导致邻近部分又分出一个平面,这样不断向后移动,不断产生直接感受,这使人想起水面上的层层涟漪。视线在这些涟漪中游动,可以在这里和那里捕捉到一些标志,例如一个鼻子、两只眼睛、一些梳理得很整齐的头发、一条表链以及一双交叉的手。但是,当视线从这一点转向那一点时,它会不断地感到在一些表面上游来游去的乐趣,因为这些表面正以其貌相似而令人信服……看到这样的画面,就会产生想象;这种画面尽管模棱两可,却似乎是真的存在,而在这种新现实的匀称和谐生命的推动下,它会满心欢喜地作出自己的解释。”

《瓶子、玻璃杯和小提琴》

1890年—1892年,油画,45×57厘米,巴黎奥塞博物馆藏。

1912年起,毕加索转向其“综合立体主义”风格的绘画实验。他开始以拼贴的手法进行创作。这幅题为《瓶子、玻璃杯和小提琴》的作品,清楚地显示了这种新风格。

在这幅画上,我们可分辨出几个基于普通现实物象的图形:一个瓶子、一只玻璃杯和一把小提琴。它们都是以剪贴的报纸来表现的。在这里,画家所关注的焦点,其实仍然是基本形式的问题。

但是,这个问题此时却是以一种全新的态度来对待。在分析立体主义的作品中,物象被缩减到其基本原素,即被分解为许多的小块面。毕加索以这些块面为构成要素,在画中组建了物象与空间的新秩序。他通过并置和连接那些笔触短促而奔放的块面,获得一种明晰剔透的画面结构,反映了某种严格而理性的作画程序。而如今,在综合立体主义的作品上,他所采取的恰是正好相反的程序。他不再以现实物象为起点,将物象朝着基本原素去分解,而是以基本原素为起点,将基本的形状及块面转化为客观物象的图形。这就是说,他在表现出瓶子、杯子及提琴之前,就已经把一个抽象的画面结构,组织和安排妥当了。通过对涂绘及笔触的舍弃,他甚至获得一种更为客观的真实。他采用报纸、墙纸、木纹纸,以及其他类似的材料,拼贴出不同形状的块面。这些块面,一方面显示着画以外的那个世界,另一方面则以其有机的组合而显示出画的自身世界的统一性和独立性。难怪他的画商及好友卡恩维勒会如此地评价他:“即使没有摆弄画笔的本领,他也能搞出绝佳的作品。”在这幅拼贴的画上,左边的一块报纸表示一只瓶子,那块印有木纹的纸,则代表着一把提琴。而几根用木炭笔勾画的坚挺的线条,则使这种转换得以实现,并且将那些不相干的拼贴材料,纳入一个有机的统一体中。

这种拼贴的艺术语言,可谓立体派绘画的主要标志。毕加索曾说:“即使从美学角度来说人们也可以偏爱立体主义。但纸粘贴才是我们发现的真正核心。”在这种拼贴语言的运用中,毕加索显然比别的立体派画家(如布拉克、格里斯等)更为大胆和富于幻想。别的画家在拼贴不同的纸片时,多少要顾及到是否符合现实逻辑的问题,他们总是把木纹纸限于表示木质的物品(如桌子、吉他)。而毕加索则全然摆脱这种约束。在他的画上,一张花纹墙纸可用来表现桌面,一张报纸也可剪贴成小提琴。毕加索曾在与弗朗索瓦·吉洛的交谈中,阐述了他对于拼贴的看法:

“使用纸粘贴的目的是在于指出,不同的物质都可以引入构图,并且在画面上成为和自然相匹敌的现实。我们试图摆脱透视法,并且找到迷魂术(trompe L'esprit)。报纸的碎片从不用来表示报纸,我们用它来刻画一只瓶子、一把琴或者一张面孔。我们从不根据素材的字面意义使用它,而是脱离它的习惯背景,以便在本源视觉形象和它那新的最后定义之间引起冲突。如果报纸碎片可以变成一只瓶子,这就促使人们思考报纸和瓶子的好处。物品被移位,进入了一个陌生的世界,一个格格不人的世界。我们就是要让人思考这种离奇性,因为我们意识到我们孤独地生活在一个很不使人放心的世界。”(弗朗索瓦·吉洛等《情侣笔下的毕加索》,天津人民出版社,1988年,第60页)

《格尔尼卡》

《格尔尼卡》,毕加索作,1937年,布面油画,305.5×782.3厘米,普拉多博物馆藏。

油画《格尔尼卡》,是毕加索作于30年代的一件具有重大影响及历史意义的杰作。此画是受西班牙共和国政府的委托,为1937年在巴黎举行的国际博览会西班牙馆而创作。画中表现的是1937年德国空军疯狂轰炸西班牙小城格尔尼卡的暴行。作为一个具有强烈正义感的艺术家,毕加索对于这一野蛮行径表现出无比的愤慨。他仅用了几个星期便完成这幅巨作,作为对法西斯兽行的遣责和抗议。

毕加索虽然热衷于前卫艺术创新,然而却并不放弃对现实的表现,他说:“我不是一个超现实主义者,我从来没有脱离过现实。我总是待在现实的真实情况之中。”这或许也是他选择画《格尔尼卡》的一个重要原因吧。然而他此画的对于现实的表现,却与传统现实主义的表现方法截然不同。他画中那种丰富的象征性,在普通现实主义的作品中是很难找到的。毕加索自己曾解释此画图像的象征含义,称公牛象征强暴,受伤的马象征受难的西班牙,闪亮的灯火象征光明与希望……。当然,画中也有许多现实情景的描绘。画的右边,一个妇女怀抱死去的婴儿仰天哭号,她的下方是一个手握鲜花与断剑张臂倒地的士兵。画的左边,一个惊慌失措的男人高举双手仰天尖叫,离他不远处,那个俯身奔逃的女子是那样地仓惶,以致她的后腿似乎跟不上而远远落在了身后。这一切,都是可怕的空炸中受难者的真实写照。

画中的诸多图像反映了画家对于传统绘画因素的吸收。那个怀抱死去孩子的母亲图像,似乎是源自哀悼基督的圣母像传统;手持油灯的女人,使人联想起自由女神像的造型;那个高举双手仰天惊呼的形象,与戈雅画中爱国者就义的身姿不无相似之处;而那个张臂倒地的士兵形象,则似乎与意大利文艺复兴早期某些战争画中的形象,有着姻亲关系。由此可以看出,毕加索不仅是一位富于叛逆精神的大胆创新者,同时也是一位尊崇和精通传统的艺术家。

乍看起来,这幅画在形象的组织及构图的安排上显得十分随意,我们甚至会觉得它有些杂乱。这似乎与轰炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。然而,当我们细察此画,却发现在这长条形的画面空间里,所有形体与图像的安排,都是经过了精细的构思与推敲,而有着严整统一的秩序。虽然诸多形象皆富于动感,可是它们的组构形式却明显流露出某种古典意味。我们看见,在画面正中央,不同的亮色图像互相交叠,构成了一个等腰三角形;三角形的中轴,恰好将整幅长条形画面均分为两个正方形。而画面左右两端的图像又是那样地相互平衡。可以说,这种所谓金字塔式的构图,与达芬奇(最后的晚餐)的构图,有着某种相似的特质。另外,全画从左至右可分为四段:第一段突出显示了公牛的形象;第二段强调受伤挣扎的马,其上方那盏耀眼的电灯看起来好似一只惊恐、孤独的眼睛;第三段,最显眼的是那个举着灯火从窗子里伸出头来的“自由女神”;而在第四段,那个双臂伸向天空的惊恐的男子形象,一下于就把我们的视线吸引,其绝望的姿态使人过目难忘。毕加索以这种精心组织的构图,将一个个充满动感与刺激的夸张变形的形象,表现得统一有序,既刻画出丰富多变的细节,又突出与强调了重点,显示出深厚的艺术功力。

在这里,毕加索仍然采用了剪贴画的艺术语言。不过,画中那种剪贴的视觉效果,并不是以真正的剪贴手段来达到的,而是通过手绘的方式表现出来。那一块叠着另一块的“剪贴”图形,仅限于黑、白、灰三色,从而有效地突出了画面的紧张与恐怖气氛。

日本高畑勋 著

虽然压根就没法好好跳起来,但我觉得那种手牵手的圆舞特别迷人。可惜,我在小学或中学里, 是从不曾被强迫跳过文娱集体舞的那一代人。我写“强迫”,是因为很多人都这样讲。据说,大家总会不情不愿地装出手牵手的样子。每次听人这么讲,我这个没有经历过的人就会训斥道:“为什么?太可惜了!就是因为这样,幼年时期的皮肤饥渴才会转化成扭曲的东西,在之后爆发出来。”如此教育别人,其实换作我自己,恐怕也会害羞得没法好好去拉手吧。

回旋舞,但不是那种专业形式的圆舞,而是随意的民间舞。从普罗旺斯的法兰多拉舞、加泰罗尼亚的萨达纳舞,到我们日本的“笼目歌”①,世界各地的民族舞蹈都是大家热热闹闹、欢乐开怀的形式。为了能使观众深切感受到人与人之间那份休戚与共的喜悦,我曾数次将手拉手的舞蹈画进自己的作品里。战后开始实行五一劳动节时诞生的劳动歌《将世界连成花环》(作词:篠崎正,作曲:箕作秋吉),我也很喜欢那句同名歌词。我还喜欢诗人保尔·福尔②那首《回旋舞》:

亨利·马蒂斯③的绘画生涯,据他所称,是由1906年那幅《生之喜悦》开始的。这幅大作当年曾毁誉参半,掀起轩然大波,而如今似乎并不被视为他的代表作,很少收录于画集当中。不过比起画作本身,我更中意的是它的题名“生之喜悦”(La Joie de vivre),觉得这句话颇有深意。我想,马蒂斯毕其一生所追求的,岂不正是这个主题?而且《舞蹈》(1910年)这幅画,显然也是对这种喜悦的表达之一。

附:马蒂斯设计的旺斯玫瑰园教堂豆瓣相册

实际上,《生之喜悦》画面中央的远景处也有六名(多出一人)跳舞的裸女,姿态与《舞蹈》十分相似。并且,马蒂斯画过许多自己工作室的画,经常把他本人那些挂在墙上、靠在墙边的作品,作为画中画纳入背景。尤其是展现了《舞蹈》(更确切地说是《舞蹈I》)局部的作品,包括只能稍稍瞥见极少一部分的,算起来就有四幅。多年以后,他还以同样的内容和构图,创作了一幅大红色的石版画。我们因此了解到,这个主题对于马蒂斯来说是何等重要,而对于这幅画,他又是如何倾尽了全力。

关于马蒂斯的艺术,他本人有个观点十分显著:绘画应该是把椅子。并不是说他画了一大堆椅子画,这一观点体现在他着手创作《舞蹈》的一年前,1908年为举办讲座的备忘《画家笔记》之中的一节:

而这归根结底不过是画家的“梦想”。写下这番话之前的那段时期,马蒂斯的绘画以名作《开着的窗户》为首,有几幅作品可以称得上“野兽派最精彩的成果”,但未必是“均衡、纯粹、宁静的艺术”和“精神的安乐椅”。他身处美术革新的漩涡之中,试错不断,内心孕育着激烈、紧张的躁动之情。这情绪亦流露在画面里。然而,它们全都色彩丰富地表现着人间乐园的“生之喜悦”。

《舞蹈》是幅巨作,宽391厘米,高260厘米,是俄国贸易商人谢尔盖·史楚金(Sergei Shchukin)为装饰莫斯科的宅邸定制的壁画。而前一年,画家一气呵成的同尺寸试笔之作也相当有名,被命名为《舞蹈I》。于是最终的完成版,有时也被称作《舞蹈II》。或许由于《舞蹈I》收藏在纽约现代美术馆的缘故,《舞蹈II》更时常被提起。四年前(2001年)那场豪华的“MoMa 名作展”上,亨利·卢梭的《熟睡的吉普赛人》亮相日本,与此同时,我也一并欣赏到了马蒂斯的多幅作品。

因为在画展之前已有一阵子没瞧过马蒂斯的画集,面对着《舞蹈I》时,我心中有些讶异。原本应有的属于舞蹈的生命力,我却从画中体会不到。这还是那幅对我而言一直具有极其重要的意义的作品吗?我将之视为“生之喜悦”的原型,时不时都要拿来回味一番的作品,就是眼前这幅吗?难道它在我脑中的印象,已被擅自美化和夸大了吗?说不上为什么,我失望透了。这种情形之下,我也没有仔细去欣赏它。因为想看的其他画家的作品,要多少有多少。

这篇文中举例的《舞蹈》(《舞蹈II》)与纽约现代美术馆的那幅《舞蹈I》,差距就是这么大。昔日我在画集中看到并喜爱的,究竟是它们中的哪一幅,如今我也记不清楚了。至少,圣彼得堡的这幅《舞蹈II》中,充盈着我所期待的生命力,那浓烈的色彩、肉体和跃动感,都鲜明而炽烈。

然而不可思议的是,长时间端详此画后,再去看《舞蹈I》,就又能重新感受到它的好了。当然,我是就画册来说的。两者之间达成了一种互补。画面左侧的女人,反弓的身体,曲线优美;右下方的女人将倒下去,手已松开,但仍拼命想去拉住的样子,有种“破”的张力,在两幅画作当中都有体现。不过,虽是相似的构图、相似的姿态,两者给人的的印象大相径庭。《舞蹈I》因为是试作,胸有成竹的构图,呈现出清晰的趣味性。五个人在画面中占据的位置很平衡,十只手臂勾勒出一只美丽的圆环;地面的绿和天空的蓝,使前景的人物更加醒目,色彩的分配与对比……样样莫不精彩。不过,女人体态纤瘦苍白、摇摇晃晃,像是为裸体舞蹈感到害羞似的,不知哪里有种柔弱的印象。与此对比,画家通过《舞蹈II》讴歌了肉体之美。为了补足《舞蹈I》中欠缺的力量感和跃动感,对女人的姿态、身体表现、色调都竭力进行了强调。这种做法虽极为成功,却稍稍牺牲了构图的优美。

如此将两幅画比较来看就会明白,马蒂斯试图去达成的目标,是怎样一项困难的任务。去年(2004年)的“马蒂斯展”,如实地教我明白了一件事:马蒂斯的绘画,一见之下,让人丝毫感觉不到有什么辛苦费力,只会让人感叹:画得好棒!”或“好美!”。然而实际上,全都是付出了百般努力才取得的结果。其中有几幅佳作,都同时展出了它们的最终完成版,及记录了制作过程的数张照片。近来,即便是个人画展,也多会设定一个主题或概念来进行展示。对于绘画爱好者来说,真是既有趣又值得感激。

亨利·马蒂斯是第一位我将其作品在某段时间内全部看完的画家。在刚升入高中的那六个月里,战后未久的1951年,紧跟在东京、大阪之后,仓敷的大原美术馆也举办了马蒂斯的画展。我这个地方上的少年,个展之类的文化活动一次也没见识过,终于有机会不必离乡就能把全世界巨匠们的艺术成果全都领略了。这次盛事,也是大原集团文化动力的一种象征。与现代艺术真品的邂逅始于马蒂斯,这对我来说是件多么幸福的事啊!

马蒂斯的绘画美丽、易懂,有大量的素描,仅凭着一根线条就将女性的脸部流利地勾勒出来,我为那出色的技巧惊讶不已。还有他学艺时代画的那些裸露着阳具的男性裸体画,也让我感到震惊。彼时我还没有认识到素描是一种把握人体造型与线条的训练,提到裸体,一直以为就该是女性。当时,马蒂斯正着手设计法国南部小镇旺斯那座美丽的玫瑰园教堂,画展中提出了教堂的模型,同时,也展示了彩色玻璃的巨幅设计定稿、壁画的练习稿,以及马蒂斯的工作照,美好得像是个梦。看了取代画展图鉴的、美术杂志《水彩画》的临时增刊号,我才知道,1947年那幅色彩与造型大胆非凡的《红色房间里的玫瑰色裸妇》(Pink Nude,Red Interior)也曾参展。

喜欢马蒂斯的人,在全世界数量之多,应该足以令人震惊吧。当然,我自己也是其中一员。在一次又一次的画展中上,接触到他的大量真迹,也长期亲近目染于大原美术馆的藏品《画家的女儿》及普利司通美术馆(Bridgestonge Museum of Art)的诸藏品,再加上马蒂斯那种漂亮的装饰性风格,禁不住会生出购买海报和巨幅复制品的念头。某次画展上,我买了张《红色房间》(1948年)的大尺寸复制品,一直贴在我家楼梯正面的墙壁上。去年的“马蒂斯展”上,我住在能登的小女儿也买了张《波利尼西亚群岛,天空》(剪贴画,1946年)的大开版印刷品带回了家。

如今,当我思索马蒂斯绘画的魅力时,总想把那种大胆的彩色平面效果和装饰性,跟表屋宗达④或尾形光琳的装饰性及金箔纸的效果加以比较。冈本太郎⑤在20世纪50年代,好像曾说光琳的《燕子花图屏风》是“开在真空里的花”。年轻的我,一面感叹:“说得真好啊”,一面又想反驳:“金箔纸可算不上真空的。”金箔纸会对光线进行微妙的反射,时而显示出坦阔无际的平面感,时而又具有水墨画留白的空间感,让人分不清何处是天空,何处是地面,衬托着画面上和谐相融的景物,使之成为浑然的整体,展现出一种优美的装饰性和平面设计风格。而其上描画的景物,也不会变得好似抽象图形或纹样,那些风神雷神、燕子花、红白梅自不必说,就连最具抽象意味的俯瞰视角的舞乐图,也完全不失其具象的写实感。

马蒂斯的作品,也多运用大面积的色块,令人分不清墙壁和地板的界线究竟在何处。然而不管它们如何具有平面性和装饰性,如何以无与伦比的色彩感觉给我们带来是觉的愉悦,那些用线条描绘的物体或人物,也绝不失去其真实感,呈现出令人惊异的具象的造型感觉。假如画家不具备这种造型感的话,又如何能画出一笔到底的精彩素描和那般迷人的剪贴画呢?马蒂斯的绘画,达到了一种看似简单易模仿,实则绝对无法模仿的高度。

我突然想到,表屋宗达《舞乐图》的左扇上,也画了四个戴着假面的乐师,正手牵手,跳着轮舞。

2005年5月

分类: 文化/艺术 >> 书画美术

问题描述:

他在法国待了多少年晚年又在哪干什么

解析:

1881—1900年 童年时期

1881年 10月25日毕加索出生于西班牙南部的马拉加;

1889年 完成第一件油画作品《斗牛士》;

1895年 进入巴塞罗那的隆哈美术学校;

1897年 进入马德里的皇家圣费南多美术学院就读,油画作品《科学与慈善》获马德里全国美展荣誉奖,后来又在马拉加得到金牌奖;

1900—1903年 蓝色时期

1902年 完成“蓝色自画像”;

1903年 完成《人生》,以浓郁的蓝色调表示贫老与孤独的苦难;

1904—1906年 玫瑰时期

1904年 开始定居巴黎的“洗衣船”,玫瑰时期开始。邂逅费尔南德·奥利维叶,并同居:

1905年 创作《拿烟斗的男孩》并被慈善家约翰·海惠特尼女士以3万美元重金购得;

1906年 结识野兽派大师马蒂斯,为美国作家兼收藏家菖楚·斯坦因画像,《斯坦因画像》是毕加索从“玫瑰时期”跃入“立体主义”的跳板;

1907—1916年 立体主义时期

1907年 结识布拉克,开始立体派风格创作,创作《亚威农少女》;

1909年 解析立体派开始;创作《费尔南德头像》;

1917—1924年 古典时期

1917年 在意大利邂逅舞者欧嘉·科克洛娃,创作《欧嘉的肖像》;

1918年 与欧嘉结婚,与马蒂斯举行联展;

1920年 手工彩绘珂罗版《三角帽》;

1922年 创作《海边奔跑的两个女人》;

1925—1932年 超现实主义时期

1927年 邂逅年仅17岁的玛丽·德蕾莎·沃尔持,成为毕加索的模特。并生下女儿马姬;

1929年 与雕塑家贡萨列斯一起创作雕塑和铁线结构成。作系列以女人头像为题的攻击性画作,显现婚姻危机,结识达利;

1932—1945年 蜕变时期

1932年 创作《红色扶手椅中的女人》;

1933年 以雕塑家工作室为题,创作蚀版画

1934年 创作以斗牛为题的作品;

1936年 西班牙内战暴发。认识多拉。玛尔,并创作《多拉·玛尔的肖像》;

1937年 创作完成《格尔尼卡》;

1942年 创作版画《大自然的故事》

1943年 邂逅22岁的弗朗索娃·吉洛;

1944年 加入法国 ;

1945年 开始尝试石版画创作;

1946—1973年 田园时期

1947年 儿子克洛德降生。在陶艺家哈米耶工作室制陶,至1948年共作了2000件陶艺术品;

1948年 为世界和平会议作“和平之鸽“海报和《贡戈拉的二十首诗》;

1949年 创作《卡门》系列;

1950年 获列宁和平奖章;

1953年 在玛都拉陶艺工作坊邂逅杰奎琳·洛克;

1954年 开始创作德拉克罗瓦的“阿尔及利亚女人”变奏系列;

1956年 与克罗鲁佐共同拍摄**《神秘的毕加索》公映;

1957年 在纽约现代艺术馆举办“毕加索75岁纪念展”,创作版画《斗牛系列》;

1958年 毕加索为设在巴黎的联合国教科文总部大厦创作了壁画《伊卡洛斯的坠落》;

1959年 创作仿马奈《草地上的午餐》变奏系列;

1961年 与35岁的杰奎琳·洛克结婚,并庆祝毕加索80大寿;

1963年 绘制《画家与模特儿》;

1966年 巴黎大皇宫及小皇宫举办大型《毕加索回顾展》。创作《流沙系列》;

1968年 创作《塞莱斯蒂纳》和《可笑的男人》系列版画;

1970年 把西班牙家中保存的近2000件早期作品捐赠结巴塞罗纳毕加索美术馆:

1971年 巴黎国立现代艺术馆举办了《毕加索诞生90同年回顾展》;

1973年 92岁,4月8日逝世于坎城附近的幕瞻市。4月10日葬于佛文纳菊别墅花园里。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/lianai/9027333.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-10-03
下一篇2023-10-03

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存