波普艺术 50年代中期以后的十年中,在美国和英国发展出一个新的艺术流派,称为"波普艺术"。被冠以"波普艺术家"的这些人在这段时期的创作中都有一个共同的特征,他们以流行的商业文化形象和都市生活中的日常之物为题材,采用的创作手法也往往反映出工业化和商业化的时代特征。造成波普艺术的元素并非到处都有,战后英美的城市文化是其生长的特殊土壤。只有与这种城市文化接触密切的艺术家才能抓住波普艺术特有的格调和表现手法。
人们认为狭义的波普艺术发源于英国,而不是美国。1952年末,一群年轻的画家、雕塑家、建筑师和评论家在伦敦当代艺术学院召开会议。这个自称为"独立派"的团体,着重围绕大众文化和它的含义加以讨论,如西方**、空间小说、广告牌、机器之美等等,这些现象都是当时被认为是反美学的种种状况。这个团体迷恋新型的城市通俗文化,特别为美国的表现形式所吸引。一方面,当时的美国在英国人眼里,是一个从尼龙制品到新的摩托车什么都好的理想国。另一方面,40年代的英国艺术界笼罩着严肃的浪漫主义努力奋斗的气氛,而英国波普艺术就是对它的反动。
1956年,"独立派"举办了题为"这就是明天"的展览。展览上最有感染力、对艺术史最有影响的作品是汉密尔顿(Richard Hamilton)在入口部分放置的一幅招贴画,名为‖到底是什么使今日的家庭如此非凡迷人?‖(图1)。画中是一间现代公寓,里面有从画报上剪下的一个肌肉丰满的男子和一个傲慢的裸体女人。公寓里有大量的文化产品:电视、带式录音机、放大的连环画书封面、一个福特徽章和一个真空吸尘器的广告。透过画里的窗户可以看到一个**屏幕,正在放映**《爵士歌手》中艾尔·乔尔森的特写镜头。男子手上还拿着一支其大无比的棒糖,糖上有三个很大的字母POP。波普艺术(Pop Art)一词就由此而来,POP既是英文棒糖lollipop一词的词尾,又可以看作是"流行的、时髦的"一词(popular)的缩写。
在美国,波普艺术又是对50年代占统治地位的抽象表现主义的反动。一方面,抽象表现主义的作品被看作是艺术家个人独特个性的展现,它是完全个人的、主观的和精神上的,它强调艺术的纯洁性,成为一种精神贵族的艺术。另一方面,由于这种精神性是寓于即兴的挥洒之中,而且是完全个人的,许多后来者们纷纷模仿,于是这"高雅"的艺术又似乎人人都做得来。可惜大多数这类的作品都只有令人眼花缭乱的画面,而难显现精神。可说是"眼看多,实在少"。波普艺术则针对抽象表现主义的问题,大胆地尝试新的材料、新的主题、新的形式。60年代,波普艺术轰轰烈烈地把"生活"、把现代的都市生活带进了博物馆和画廊。使"波普"这一称号得以流行世界的第一次集体展览是1962年在悉尼·贾尼斯画廊举办的"新现实主义艺术家"展,它将这一潮流的艺术家汇集在一起(也包括了欧洲艺术家)。紧接着是1963年举办的两个展览:"六画家展览"和"流行形象展"。
某种程度上讲,美国的确影响了世界上所有的波普艺术。由于美国商业文化的强大势力,几乎在世界上任何一个国家都可以看到好莱坞**,吃到麦当劳的汉堡包,它渗透到许多文化当中而成为可以消费的流行文化。从另一个角度讲,波普艺术又是"工业"艺术。罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)曾说道:"由于美国受工业化和资本主义化的冲击更重更快,其价值观念似乎更为扭曲……我想我创作的意义在于说明它是工业性的,这也是整个世界的方向。欧洲不久也将如此,因此,波普艺术将不是美国的,它将是全球性的。"
波普艺术抵制了一位著名批评家的格言:伟大的艺术必须是艰深的艺术。波普艺术家常常采用拼贴或者批量复制的手法,看起来比较容易。"波普艺术是速溶咖啡,是近代**中的宽银幕,它不是僧侣统治之下的拉丁文,它是通俗艺术。"波普艺术的感染力和它的范围一样广阔,它接纳一切,接纳生活中一切更为普通的方面。它仍然是艺术,但绝不是为艺术而艺术。
提到英美的波普艺术,首先要提到的是美国人劳申伯格(Rauschenberg)和约翰斯(Jasper Johns),以及英国人里查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)。劳申伯格1925年出生于德克萨斯州,40年代末在巴黎儒莱因学院学习。他早期曾受抽象表现主义的影响,在50年代初期画过一系列全白的画,上面唯一的图像就是观赏者的影子。后来他又画了一系列全黑的画,但这些画法并不是他的首创。后来他朝着"组合绘画"的方向发展,采用生活中的寻常之物构成画面--啤酒瓶、废纸盒、旧轮胎、报纸、照片、绳子、麻袋、枕头等等。画布和固定在画布上的物品组成作品,‖床‖(图2)即是这类的典型作品。作者干脆把睡袋和枕头挂在画布上,然后再在上面甩些颜料。他这样在作品中使用现成品的目的,是要打破艺术与生活的界限。正如他所说:"绘画是艺术也是生活,两者都不是做出来的东西。我要做的正处在两者之间。"同时,他的作品都留有抽象表现主义的痕迹,常常就有恢弘的气魄。
劳申伯格的这种艺术哲学是受到在黑山学院工作时结识的实验艺术家约翰·凯奇(John Cage)的影响。他1951年认识凯奇,两人交往甚密。凯奇从禅宗的角度影响劳申伯格:"判断是无意义的,因为不存在此物比他物更好的事实,艺术也不应该和生活不同,而是生活中的一种行为。"
在劳申伯格的创作生涯中,一直保持着与周围的都市和技术社会的联系,他的这种"集成"式的手段极能反映出关于一个时代的丰富图像,比如在‖符号‖(图3)中,我们可以看到所有具有美国60年代特征的信息,明星总统肯尼迪、黑人领袖马丁·路德·金、越战士兵、登月宇航员,以及追求性解放的嬉皮士等等。
约翰斯的生涯与劳申伯格有许多相同之处,在他们发展的关键时刻两人曾合用一间画室。约翰斯以采用单独而平凡的形象出名,一排数字(图4-1)、靶子(图4-2)、美国国旗(图5)、美国地图等等,这些成了波普艺术的经典之作。他之所以选择这类形象,就是因为他认为它们不会再产生任何能量了。他所要强调的是"绘画就是它本身,而不是任何其他物体的再现"。
约翰斯无意于通过作品表达对艺术或者社会的批评。在他看来,艺术家想做什么是他个人绝对的自由,不该受到因顾及评价而产生的限制。他认为在大多数情况中,作品会被误解和错用,艺术家不能控制形势和他的作品被评价的方式,对于这种有趣的情况他毫不介意。他的一件著名的雕塑就是用铁复制了两个啤酒罐(图6),人们常常理解为这是对社会某种现状的批判。但实际上这次创作纯属偶然。"当时我正在用小物件制作雕塑--手电筒和电灯泡。然后发生了这样一个故事,威廉·德库宁不知怎么被我的经纪人弄得很恼火,他说:'那个狗小子,你给他两个啤酒罐,他也能卖出去。'我听了这句话就想:'多好的雕塑--两个啤酒罐。'这似乎完全适合我当时的口味,因此我就干了--然后我的经纪人就卖了它们。"
在英国的波普艺术运动中,与美国的劳申伯格和约翰斯地位相当的艺术家是里#查德·汉密尔顿。三个人在对达达主义的浓厚兴趣上更为近似。汉密尔顿的个人成长过程对他的艺术作为产生了重要的影响。与其他多数艺术家相比,他实际上是一位自学成才者。他14岁小学毕业后就开始从事广告工作,同时在多所艺术学校读夜校。他的教师经历成为对他的绘画生涯的又一有力影响,他长期教授设计课,这使他格外注重解决问题的能力,而且还使他常常是一个实用主义者。1957年他曾说过他所追求的品质是通俗、短暂、消费得起、风趣、性感、噱头、迷人,还必须是廉价的,能大批量生产的。
虽然汉密尔顿广泛使用美国题材,但他并不是一个美国式的艺术家。他总是愿意对自己的作品做解释,有时解释得十分详尽。例如作品‖她‖是许多广告画面的汇集:"羊角"牌电冰箱的照片、吸尘器和其他电器的广告,还有钉在墙上的《绅士》杂志的。对于这件作品汉密尔顿附有一段很长的说明:"50年代艺术中的女性是不合时宜的--她让我们想到阴沟里的气味,病态的发胖、粉红色的叉腿、模样愚蠢而又*荡,一点也不像美术作品外冷峻女人的形象。那种女人确实是*荡的,在表现起性欲时尤其机智巧妙。尽管配上最贵重的首饰,人们仍不过是把她看成时髦的附属品。从广告的角度来说,一个女子最糟糕的莫过于她不能姿态高雅地与所处的环境达成和谐--女人与环境的协调正如她本人与她所著的衣着和谐一样,能决定我们对她的评价。到处充斥着性,在成批生产的富有魅力的奢侈品中可找到它的象征--肉一般的塑料和光滑而更具肉感的金属。"
稍后创作的‖我梦想白色的圣诞节‖把一个**镜头做了一系列的精心转换。特别之处是,汉密尔顿用彩色负片代替了彩色正片,将影片中的白人歌手换成了黑人歌手,讽刺性地暗示了这位歌手所唱的歌名。不过,这种讽刺成分并没有排除怀旧情绪。汉密尔顿的作品和其他英国波普艺术家的作品一样,带有淡淡的伤感色彩,这使他的作品与美国波普艺术家的作品相比,显得妩媚有余而侵犯性不足。
波普也被人们称为“比波普”,它是一种开始于40年代早期,发展到1945年才开始显山露水的极富革命性的、在当时看来很极端的爵士乐新类型。在八小节段落之内就开始新乐句,并持续演奏,自然过渡下去,打破了传统上的八小节一段落的障碍(在Blues演奏中以十二小节为一段)。波普乐手们在演奏中提前构思,掌握了跨小节的长段落演奏,曲调预设的和声行进对其限制越来越小。
作为曲子基础的旋律,波普音乐家们也不满足于进行装饰性的变奏,他们常常抛开旋律,仅保留下和声框架,时不时还增添些新和弦进去。在一个十二小节的Blues中,波普乐手可能会用到十或二十个和弦。有些波普演奏中所体现出来的和声经常会“走调”,这些旋律有意与原有和声冲撞,取得一种紧张的效果。这时候,乐队节奏组会相应变换和弦与和声框架,以适应即兴演奏的新和声走向。
波普音乐家也变换曲子现有和弦,他们经常在转位音的基础上即兴而非根音。所以,波普乐队的节奏组要非常敏锐且灵活多变。波普音乐家喜欢在复杂的和声基础上即兴演奏,所以他们常常谱写一些原创性的和声行进,更为常见的是乐手们在一些具有挑战性的流行曲和声框架下进行即兴。波普乐手也常利用流行曲的和声创作新的主题旋律,不过一般不给这些新曲调命名。因此,乐队领队只要说出是什么调以及哪首流行曲的名称,节奏组们就知道是什么样的和弦套路,可以给一首“前所未闻”的新曲子伴奏了。
一 定义:
波普风格又称流行风格,它代表着20世纪60年代工业设计追求形式上的异化及娱乐化的表现主义倾向。从设计上来说,波普风格并不是一种单纯的一致性的风格,而是多种风格的混杂。
二 风格定义:
1它追求大众化的、通俗的趣味,反对现代主义自命不凡的清高。
2在设计中强调新奇与奇特,并大胆采用艳俗的色彩,给人眼前一亮耳目一新的感觉。
3“波普”是一场广泛的艺术运动,反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观,力图表现自我,追求标新立异的心理。
三 宗旨:
追求新颖、追求古怪、追求希奇,“波谱”设计风格的特征变化无常难于确定统一的风格,可以说是形形色色、各种各样的折中主义的特点,它被认为是一个形式主义的设计风格。
四 发展历程:
波普风格的中心在英国。早在战后初期,伦敦当代艺术学院的一些理论家就开始分析大众文化,这种文化强调消费品的象征意义而不是其形式上和美学上的质量。这些理论家认为,“优良设计”之类的概念太注重自我意识,而应该根据消费者的爱好和趣味进行设计,以适合于流行的象征性要求。他们的文化定义是“生活方式的总和”,并把这一概念应用到了批量生产物品的设计之中。在寻求具有高度象征意义的产品的过程中,他们将目光转向了美国,对20世纪50年代美国商业性设计,特别是汽车设计中体现出来的权利、性别、速度等象征性特征大加推崇。到20世纪60年代初,一些英国和设计师开始对公众的需求直接作出反应,生产出了一些与新兴的大众价值观相呼应的消费产品,以探索设计中的象征性与趣味性,并开拓在年轻人中的市场。这些产品专注于形式的表现和纯粹的表面装饰,功能合理的生产一类现代主义的观念被冷落了。波普设计十分强调灵活性与消费性,就是产品的寿命应该是短暂的,以适应多变的社会文化条件,就像此起彼伏不断变化的流行歌曲一样。
波普”(pop)是“棒棒糖”(lollypop,lolly是舌头,pop是涂抹)的一个简化口语词,可追溯至十八世纪。表示 可口可乐 之类的“汽水”(soda pop)一词,大致也是那个时期产生的(这里的pop可能是指瓶子开启的声音)。
总之,我们可以看到轻松愉快的享乐和渴求欲念的转化,例如棒棒糖的性暗示。
那么,棒棒糖是何时成为一种文化符号,又是怎样传达出性暗示意味的?
17世纪,伦敦街头出现了一种软糖,买糖小贩把小棍放进融化的糖水,现场制成一根根廉价的“棒棒糖”贩卖,成为当时一度风靡的街头小吃。而在内战爆发前的美国,也出现了一种被固定在铅笔顶端的硬糖,供当时的孩子写字时食用。
真正把现代意义上的“棒棒糖”发扬光大的,是一家西班牙糖果公司“珍宝珠”(Chupa Chups)。
“Chupa Chups”来源于西班牙语动词chupar,意为“舔”或“吮吸”。
于是,Chupa Chups棒棒糖这一品牌正式诞生。
这家公司一开始售卖的糖果只是普通硬糖,在经过其所有者恩里克·博纳克(Enric Bernat)的改造后,第一批珍宝珠棒棒糖在1958年被生产出来。圆圆的糖果拖着一根小棍子,口味多样、色彩炫酷。这种新型糖果立刻广受欢迎,而“珍宝珠”也成为了“棒棒糖”的专属品牌。
在恩里克·伯纳特看来,珍宝珠品牌要走出西班牙,走向全世界,更重要的是,它不但要走进孩子的世界,也要走进大人的世界。于是,便有了那句非常著名的广告语——“Life Less Serious。”意思是“无拘无束的生活”。这个闲暇时的零食,定位于让人们放松减压。
也正是为了走出西班牙,1970年,恩里克·伯纳特请自己的加泰罗尼亚老乡、超现实主义大师达利为珍宝珠设计品牌标识,于是便有了沿用至今的小花LOGO。
2015年, 德国 摄影师Julius Ise为珍宝珠棒棒糖拍摄一组平面广告,以“舔我”为名,突出棒棒糖的艳丽和美女的诱惑,以情色暗示吸引成年受众。
棒棒糖这个廉价但色彩缤纷的消费品,就成为波普艺术时常使用的一个符号,代表着短暂消费的狂欢,与人性和欲望;联系了起来。
棒棒糖的两个特性也使得它合理地成为了欲望流露的符号。
首先,是棒棒糖炫目的外形。 色彩绚丽、运用大量图案和色块是波普艺术的重要标志。就像《玛丽莲·梦露》中安迪·沃霍尔通过各种颜色渲染同一幅肖像一样,棒棒糖作为波普元素也具有用色大胆绚丽的特点,另外特别值得注意的是那种螺旋形的棒棒糖,一圈圈的彩色旋涡就好像可以把人卷入其中,散发着诱惑。
其次, 是用舌头舔棒棒糖。 这个动作本身的意味想必已经不用解释了——在舔食棒棒糖时堂而皇之地伸出舌头 暗合波普所倡导的无拘无束流露欲望 。伸出舌头这个动作后来也逐渐化为一个独立的符号,比如人们熟知的“滚石乐队”(The Rolling Stones)这个标志性图案,就象征着自由、诱惑与狂热。
波普艺术一词最早出现于1952~1955年间,由伦敦当代艺术研究所一批青年艺术家举行的独立者社团讨论会上首创,罗伦斯·艾伟(Laurence Alloway)提出。
二战后资本主义国家经济慢慢复苏,消费主义也开始出现。他们认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料,面对消费社会商业文明的冲击,艺术家不仅要正视它,而且应该成为通俗文化的歌手。
在实践中有力地推动这一思潮发展的艺术家是理查德·汉密尔顿(Richard Hamilton)。1956年,他在首届“这是明天”的个人展览会(惠特彻派尔画廊)上陈列出《究竟是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢?》(Just what is it that makes today's homes so different, so appealing)。这幅作品成了波普艺术的一面旗帜。
美国波普艺术的出现略晚于英国,在艺术追求上继承了达达主义精神,作品中大量运用废弃物、**广告、各种报刊作拼帖组合,故又有新达达主义的称号。
画中内容都是从海报、广告以及画报上的剪裁拼贴而成的。左边的这个猛男就是从一本1954年的杂志中获取的,楼梯与电视机的则分别来自于当时的两个广告,而看着像天花板其实是地球底部的这张其实则是从1955年9月的《自然》杂志剪下来的。
这幅画以戏谑荒诞的形式打响了波普的第一炮,实践了生产波普艺术的策略——那就是直接借用产生于商业社会的文化符号,对现存图像进行复制、挪用和拼接,而不是像以往的艺术家那般追求画功精巧的创作。
1957年,汉密尔顿为“波普”这个词下了定义,即:流行的(面向大众而设计的),转瞬即逝的(短期方案),可随意消耗的(易忘的),廉价的,批量生产的,年轻人的(以青年为目标),诙谐风趣的,性感的,恶搞的,魅惑人的,以及大商业。按照汉密尔顿本人对波普艺术的定义, 波普艺术家试图消解和反抗的,其实就是所谓的“权威文化”和“架上艺术”。 他们的作品元素直接取材于极其常见的日用消费品,以此模糊“艺术”与“日用品”的界限,把艺术从神坛上“请”了下来。
作品里猛男手中握着的巨型棒棒糖就显得格外引人注目,尤其是上面还用亮色写了一个单词:“POP”——无疑,棒棒糖作为一个常见的廉价消费品,已经成为波普的一个重要符号,承载着波普艺术的核心精神。
那么波普艺术的内核是什么?汉密尔顿的作品和定义也许给出了一个解答。波普为流行和廉价树碑立传,而这实际上是一种艺术上的自由,一种解构的自由。
换句话说, 波普认为一切消费品皆可为艺术,而一切艺术皆可被廉价消费。 与自由相伴相生的,就是欲望的表达。汉密尔顿这个作品中的裸体男女也印证了这一点, 在波普的世界中,情欲被释放,廉价短暂被颂扬,消费成了一场狂欢。
是流行艺术(popular art)的简称,又称新写实主义,因为波普艺术(Pop Art)的POP通常被视为"流行的、时髦的"一词(popular)的缩写。它代表着一种流行文化。 在美国现代文明的影响下而产生的一种国际性艺术运动,多以社会上流的形象或戏剧中的偶然事件作为表现内容。它反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观,力求表现自我,追求标新立异的心理。 20世纪50年代初萌发于英国,50年代中期鼎盛于美国。波普为Popular的缩写,意即流行艺术、通俗艺术。波普艺术一词最早出现于1952~1955年间,由伦敦当代艺术研究所一批青年艺术家举行的独立者社团讨论会上首创,批评家L阿洛维酌定。他们认为公众创造的都市文化是现代艺术创作的绝好材料,面对消费社会商业文明的冲击,艺术家不仅要正视它,而且应该成为通俗文化的歌手。在实践中有力地推动这一思潮发展的艺术家是R汉密尔顿。1956年,他在首届“这是明天”的个人展览会(惠特彻派尔画廊)上陈列出握有“POP”字母的网球运动员的拼集作品。这幅作品成了波普艺术的一面旗帜。英国波普艺术的代表人物还有:E保罗齐、J蒂尔森、D霍克尼、RB基塔依、R史密斯、A琼斯。 美国波普艺术的出现略晚于英国,在艺术追求上继承了达达主义精神,作品中大量运用废弃物、商品招贴**广告、各种报刊作拼帖组合,故又有新达达主义的称号。 美国波普艺术家声称他们所从事的大众化艺术与美洲的原始艺术和印第安人的艺术类似,是美国文化传统的延续和发展,1965年在密尔沃基艺术中心举办的一次波普艺术展览即以“波普艺术与美国传统”为题。美国波普艺术的开创者是:J约翰斯和R劳申伯格,影响最大的艺术家是A沃霍尔、J戴恩、R利希滕斯坦、C奥尔登伯格、T韦塞尔曼、J罗森奎斯特和雕塑家G西格尔。 集合艺术和偶发艺术一般也认为是波普艺术的两个支系。 在波普艺术中,最有影响和最具代表性的画家是安迪·沃霍尔(Andy Warhol,1927—1986)。他是美国波普艺术运动的发起人和主要倡导者。1962年他因展出汤罐和布利洛肥皂盒“雕塑”而出名。他的绘画图式几乎千篇一律。他把那些取自大众传媒的图像,如坎贝尔汤罐、可口可乐瓶子、美元钞票、蒙娜丽莎像以及玛丽莲·梦露头像等,作为基本元素在画上重复排立。他试图完全取消艺术创作中手工操作因素。他的所有作品都用丝网印刷技术制作,形象可以无数次地重复,给画面带来一种特有的呆板效果。对于他的作品,哈罗德·罗森伯格曾经戏谑地说:“麻木重复着的坎贝尔汤罐组成的柱子,就像一个说了一遍又一遍的毫不幽默的笑话。”他偏爱重复和复制。“我二十年都吃相同的早餐,”他解释说:“我想这也是反复做同一件事吧。”对于他来说,没有“原作”可言,他的作品全是复制品,他就是要用无数的复制品来取代原作的地位。他有意地在画中消除个性与感情的色彩,不动声色地把再平凡不过的形象罗列出来。他有一句著名的格言:“我想成为一台机器”,恰与杰克逊·波洛克所宣称的他“想成为自然”形成鲜明对比。他的画,几乎不可解释,“因而它能引起无限的好奇心——是一种略微有点可怕的真空,需要用闲聊和空谈来填满它。”实际上,安迪·沃霍尔画中特有的那种单调、无聊和重复,所传达的是某种冷漠、空虚、疏离的感觉,表现了当代高度发达的商业文明社会中人们内在的感情。 玛丽莲·梦露的头像,是沃霍尔作品中一个最令人关注母题。在1967年所作的《玛丽莲·梦露》一画中,画家以那位不幸的好莱坞性感影星的头像,作为画面的基本元素,一排排地重复排立。那色彩简单、整齐单调的一个个梦露头像,反映出现代商业化社会中人们无可奈何的空虚与迷惘。 波普艺术,亦称为“流行艺术”,发端于20世纪60年代左右,以英国伦敦和美国的纽约为中心出现的一个艺术运动。 英国画家理查德·汉戴尔顿曾把波普艺术的特点归纳为:普及的(为大众设计的)、短暂的(短期方案)、易忘的、低廉的、大量生产的、年轻的(对象是青年),浮滑的、性感的、骗人的玩意儿,有魅力和大企业式的。 波普艺术又称普普艺术,是一个探讨通俗文化与艺术之间关连的艺术运动。波普艺术试图推翻抽象艺术并转向符号,商标等具象的大众文化主题。波普艺术这个字目前已知的是1956年英国的艺术评论家罗伦斯·艾伟Laurence Alloway所提出的。 波普艺术同时也是一些讽刺,市侩贪婪本性的沿伸。简单来说,波普艺术是当今较底层艺术市场的前身。波普艺术家大量复制印刷的艺术品造成了相当多评论。早期某些波普艺术家力争博物馆典藏或赞助的机会。并使用很多廉价颜料创作,作品不久之后就无法保存。这也引起一些争议。1960年代,波普艺术的影响力量开始在英国和美国流传,造就了许多当代的艺术家。后期的波普艺术几乎都在探讨美国的大众文化。 波普艺术特殊的地方在于它对于流行时尚有相当特别而且长久的影响力。不少服装设计,平面设计师都直接或间接的从波普艺术中取得或剽窃灵感。
波普艺术是流行艺术(popular art)的简称,又称新写实主义,因为波普艺术(Pop Art)的POP通常被视为“流行的、时髦的”一词(popular)的缩写。它代表着一种流行文化。 在美国现代文明的影响下而产生的一种国际性艺术运动,多以社会上流的形象或戏剧中的偶然事件作为表现内容。它反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观,力求表现自我,追求标新立异的心理。
这种艺术风格源自20世纪50年代初期的美国,但确鼎盛于50年代中期的美国。“POP”是“Popular”的缩写,意为“通俗性的、流行性的”。至于“POPArt”所指的正是一种“大众化的”、“便宜的”、“大量生产的”、“年轻的”、“趣味性的”、“品化的”、“即时性的”、“片刻性的”形态与精神的艺术风格。
欧普艺术产生于法国的1960年代,是精心计算的「视觉的艺术」,使用明亮的色彩, 造成刺眼的颤动效果,达到视觉上的亢奋。欧普艺术所指代的是利用人类视觉上的错视所绘制而成的绘画艺术。因此欧普艺术(Optical Art)又被称为“光效应艺术”和“视幻艺术”,它是继波普艺术之后,在西欧科学技术革命的推动下出现的一种新的风格流派,兴起于西方二十世纪六十年代。
波普艺术是一种源于商业美术形式的艺术风格,其特点是将大众文化的一些细节,如连环画、快餐及印有商标的包装进行放大复制。
波普艺术于20世纪50年代初期萌发于英国,后传于美国。60年代中期,波普艺术代替了抽象表现主义,成为美国主流的前卫艺术。在60年代后期,波普艺术开始让位于极少主义艺术和硬边绘画。其中,理查德·汉密尔顿被称为“波普艺术之父”。
在波普艺术中,现代艺术的原创性、独特性和英雄史诗般的意义被日常的大众生产所取代,“高艺术”与“低艺术”的鸿沟逐渐被冲走。波普艺术家们关注通俗文化中的图像,比如广告栏、连环画、杂志和超市商品的图像。他们反对抽象表现主义的精英思想,赞美日常生活中的平凡之美。
波普艺术对世界的影响
村上隆用“超扁平”一词来定义他的艺术。他常常用可爱的流行文化元素,如微笑的花朵和头骨来创作作品,通常具有讽刺效果。在和奢侈品品牌路易·威登的合作中,他的花卉图案出现在奢侈手袋上,这或许证实了安迪·沃霍尔的预感,即艺术和消费文化将日益交织在一起。沃霍尔曾说:“赚钱是艺术,工作是艺术,好生意是最好的艺术。”
随着人们精神生活的丰富,更加倾向于对艺术的鉴赏,波普艺术很受关注,获得不少年轻群体的喜爱,那波普艺术的风格特点有哪些呢不少人都这一风格都不太了解,接着就一起来看看吧!
波普艺术风格不是唯一固定的,而是由多种风格组合而成,不仅迎合了大众趣味,而且还有着独有的清高。并且在设计上强调创新和独特,通过强烈明快的色彩来构成风格主体,还兼具多种形式主义。
从波普艺术风格发展历程来看,这类风格在表达上是非常丰富的,不再沿用单一的方式来进行艺术的表达,而且在视觉方面,效果非常突出。另外波普艺术还具有一定的商业性,和 其他 风格形成了鲜明的对比,正是因为这一特点,让波普艺术很好的迎合了大众的喜好。
波普艺术风格在元素运用上,将许多年轻群体的用品融合进来,例如新奇的玩具、流行音乐等。将大量的大众喜爱的元素表达在设计中,从而以独特的风格展现出来。并且在风格上,配色十分大胆,选择强烈鲜明的色彩来构成主体,再使用拼接的手法,将各种材料在设计中表达出来,通过抽象的图案,让空间多了一丝想象。同时设计中的色彩对比,让原本安静的空间变得跃动起来,但又不失随意。
波普艺术的风格具有多样性,多样性的变化感,让人感觉新奇,充满趣味。通过多种形式主义的运用,让风格具有各具特点。不仅画面绚丽多彩,而且构图讲究,通过突出的表现,让波普艺术在众多风格中标新立异。不再一味地起着装饰空间的作用,更多的是丰富了业主的精神世界,让空间兼具多种风格特点,随时保持新鲜,百看不厌。
希望以上回答,对您有所帮助。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)