声乐作品有一个基本框架,随心所欲的发挥势必会违背作品的本意,在规则范围内去挖掘情感,严格、认真、积极地去把握作品才是最理想的声乐演唱。声乐演唱的情感把握最主要的是对歌词、旋律以及声乐内涵的情感理解和把握。下面是我为大家带来的声乐演唱艺术中情感把握与表达的方法,欢迎阅读。
一、情感对音乐的重要性
情感是人对客观与现实态度的体验,它反映的是客观事物与个体主观之间的某种关系。情感有两种主要的类型:一种是从生活中直接感受到的情感体验;另一种是从艺术作品等其它渠道间接接受和感受到的情感体验,称为“审美情感”。在声乐演唱中我们更多的是依靠审美情感。个人的生活环境和生活经历是有限的,而音乐所表现的情感世界是无限的,演唱者不可能亲身体验每首歌曲所表达的情感。如果演唱者在生活中没有这种情感的现实体验,在这种情况下,就需要演唱者依靠从其它艺术作品或通过其它渠道来获得情感审美体验,以此来感染自己,并通过声乐来表达这种情绪,把它变为自己演唱时的情感体验。在情感的作用下,人的生命体验转化成审美艺术形象并强烈要求呈现出来,声乐演唱就是呈现的主要方式之一。音乐情感是人对现实音乐世界的一种特殊反应形式,也是人对音乐及相关事物的客观认识是否符合自己的音乐需要而产生的音乐心理体验。音乐是感情的一种独白,音乐打动你的并不是作曲家或别的什么人的所谓的“情感”,而是你自己的“情感体验”感动了你自己,它使你沉浸在你自己的生活回忆和情感记忆之中感慨万千,沉浸在对自己以往的“喜、怒、哀、乐”等情感体验中。
二、声乐演唱艺术中情感的把握
声乐作品有一个基本框架,随心所欲的发挥势必会违背作品的本意,在规则范围内去挖掘情感,严格、认真、积极地去把握作品才是最理想的声乐演唱。声乐演唱的情感把握最主要的是对歌词、旋律以及声乐内涵的情感理解和把握。当我们拿到一首歌曲时,首先分析歌曲理解歌曲,然后深刻理解和领会词义,即歌曲所表达的情,或者说是歌曲的意境。这样把握住歌词所描绘的每一个角色的基本特点和情绪变化,才能准确而又生动地表现出作品的艺术形象。旋律是建立在曲调和曲拍之上的。在音乐作品中,旋律是情感表达的重要手段,它可以反映与唤起人的情绪,激起人们的某种情感反映,引起人的某种心理上的共鸣,因此人们认为旋律是音乐的灵魂。声乐作品中的词作为一种情景的表现是为曲调的抒情功能奠定基础的,词是曲的导向,而曲又是词的深化和发展,词的喜怒哀乐引导着曲的走向,从而使词曲统一,表现歌曲的魅力。一个演唱者需要有分析、理解和体验作品感情内涵的能力,并且用歌声去表达作品的内涵和思想感情。要对声乐作品所反映的生活及人物了解、对音乐语言、音乐表现手段所表现的感情有感受、体验和认识的能力、善于运用歌唱的技能、技巧、把所理解的内容感受的情感用歌声表现出来的表达能力。演唱者要善于感受体验歌曲的情感,领会其中的含义,用歌唱的技巧技能将它表现出来,这是使歌唱富有艺术表现力的非常重要的一个方面。
三、声乐演唱艺术中的情感表达
第一,良好的歌唱心理
所谓情感是对人们心理状态的发扬或抑郁的意识。演唱者总是利用自己的发声技术或声音上的某些特点来发挥自己歌唱的长处的。演唱者掌握技术能力愈强,他在台上发挥的能力就越自如。要克服紧张的情绪需要很大的信心,而自信心尤为重要。要把建立演唱者自信心这一原则放在首位,人会歌唱并不是因为有嘴,而是因为有心,歌唱是自然的,它并不是指一个人的嗓子好不好,有没有高超的技巧,而是这个人会不会动心,动心的时候会不会发出动情的声音,而这个时候几乎永远是不缺乏惊人的技巧的。
第二,把握声情与形神
声与情是声乐艺术最根本的造型因素。以情带声,以声传情,声情并茂是一切声乐艺术美的创造标准。“情”在歌唱中起主导作用,是“声”的灵魂。情感直接影响着声音的明朗轻快、粗犷严厉、柔和缠绵,从而依情发声使歌声各具不同的音色。声乐的情感表现主要源于对作品的深入体验。通过对作品深入、全面、细致的分析,挖掘与体验出词曲的内容与情感,我们才能倾情传达给大家。有创造性的歌唱者会善于挖掘声乐作品的内涵、外延,将高度的声乐技巧用于唱“情”。“形与神”是歌唱艺术表现的外形和内涵。“形”是歌唱者内在意蕴的外在表现形式;“神”是艺术的灵魂、生命,充满着生气的内在意蕴,是歌唱情感的高度升华。演唱不只是唱的活动,还是一种表演活动,演唱者适当地辅助一些形体上的活动,势必会产生锦上添花的效果。要把富有感情色彩的声音与面部表情及手势和谐地配合起来。通过细微的眼神、手势、神韵、表情的变化来表达自己丰富的情感意蕴。
第三,情感想象与情感表达
声音的质量必须以内在的情感体验的艺术想象为基础,艺术想象可以引发出艺术表现和审美体验。演唱时的感情和情绪要做到准确、真实、鲜明,同时在情绪的形成,转折,发展上合乎情理,这就必须有艺术想象的参与。在声乐艺术中,要善于将生活中的这种情感表达的自然方式,经过艺术的创造和适当夸张,恰如其分的运用到歌唱的语言表现中去,就能使歌声具有情感的'魅力。在进行声乐演唱时情感表达最主要的渠道就是调整演唱呼吸的方法或呼吸动作。呼吸是音乐表现的重要手段,歌唱的技巧强调“声情并茂”,而“声”的好坏,很大程度上在于气息的运用正确与否,因而呼吸本身也就是音乐表现的一部分,所以在演唱和训练时应当按歌曲的感情需要进行呼吸。演唱者在平常的训练中从吸气入手,努力做出与歌曲所要表现的内容相同或相似的表情和情感动作。由于吸气的过程会强化人的情感意识,因此,吸气动作不仅带动着口腔、胸腔和头腔等歌唱部位的打开和兴奋,激发了人的歌唱欲望,而且还会极大地触动歌唱者的情绪记忆和情感体验,唤起了歌唱者的情感动作和表情动作,为歌唱情感的实现创造了有利的条件。这些富于感情的吸气无论其深度和长度都已具备了歌唱气息的需要,可以在演唱时充分自如的表达情感。通过带有情感的反复练习,歌唱者就能把情感记忆转化为现实的歌唱情感,使歌唱情感融入到演唱过程中,使演唱时的发声动作、歌唱状态和声音听觉上都带有强烈的情感特征,以促进歌唱情感和表情的形成和稳定。另外,情感表达的途径还包括多种多样的嗓音表现,如音乐、力度、速度、节奏等。由于人类的思维能力和感情因素使他们的嗓音具有极高的变化能力,能够表达各种感情的细微变化,所以声乐演唱不能只是呼吸、发声和吐字的结合,还应对歌曲的旋律与歌词作独创性的深刻理解及表达。
扩展:声乐演唱形式的种类
声乐的演唱形式有很多种,那么大家了解吗下面一起去了解一下声乐演唱形式的种类吧!
(1)独唱:一个人单独演唱歌曲,称为"独唱"。人声分类中的任何声部都可以担任独唱。演唱时一般用钢琴或小乐队伴奏,有时还可加入人声伴唱。 独唱要求演唱者有较高的艺术素养和较好的歌唱技巧,独唱者是音乐作品的解释者和表现者,他(她)直接运用"声"和"情"对音乐作品进行艺术的再创造。
(2)齐唱:很多人一起演唱单声部的歌曲,称为"齐唱"。齐唱的人数多少不限,可以是男女混声齐唱,也可以是男声齐唱或女声齐唱。齐唱时,可以用乐器伴奏,也可以不用乐器伴奏。 齐唱要求歌声整齐、统一、宏亮。齐唱歌曲大都富于战斗性和号召力,是群众歌咏活动中的主要形式。
(3)合唱:将许多人分成几个声部,同时演唱有两个或两个以上不同曲调的歌曲,称为"合唱"。常见的合唱形式有:混声二部合唱(由男女声混合组成),混声四部合唱(由女高、女低、男高、男低四个声部组成),同声合唱(分男声、女声、童声的二部、三部合唱)等形式。合唱一般用钢琴或乐队伴奏,但也有不用乐器伴奏的,称为"无伴奏合唱"。 合唱有着丰富的表现力,讲究整体音响的谐和与协调,要求各声部的音色相应统一,音量相应平衡,各声部的出现有层次。另外,对各声部的音准、节奏、力度、速度都有严格的要求。
(4)领唱:在齐唱或合唱中,由一个人单独演唱一个乐段或一些乐句的,称为"领唱"。 领唱部分一般与齐唱或合唱部分构成呼应,形成对比。
(5)对唱:两个人或两组人作对答式的演唱,称为"对唱"。对唱有男女声对唱,男声对唱,女声对唱等形式。 对唱大多是单声部歌曲,气氛热烈而欢快。
(6)重唱:多声部的歌曲每声部只有一人(或二人)演唱的,称为"重唱"。重唱有男女声二重唱,男声或女声重唱(包括二重唱、三重唱、四重唱)等形式。 重唱和对唱的主要区别,就在于重唱是以多声部(两个声部或两个声部以上)的形式出现。但是有的歌曲往往将对唱和重唱结合在一起。如黄河大合唱中的《河边对口曲》,先是甲、乙两两男声对唱,然后将甲、乙两个曲调叠置起来,组成重唱。
(7)轮唱:将许多人分成两个或三个、四个声部,各声部相隔一定的拍数,先后演唱同一曲调,称为"轮唱"。 轮唱时,各声部形成此起彼落、相互呼应的热烈气氛。这种手法叫做"卡农",是复调音乐的一种。
(8)小组唱:一个小组的人同时来演唱一首单声部的歌曲,称为"小组唱"。小组唱实际上是齐唱的一种形式,只不过人数较少而已。 如果演唱的是多声部歌曲,则称为"小合唱"。
(9)表演唱:演唱歌曲时,边唱边做动作,这种有动作表演的演唱,称为"表演唱"。表演唱在演唱方面往往采取对唱或小组唱形式。
(10)大联唱:围绕一个特定的专题,选择内容有关的歌曲,并采用诗朗诵或乐曲联奏等方法,将各歌曲连贯起来进行演唱,称为"大联唱"大联唱不一定局限于齐唱,可能还包括独唱、合唱、轮唱等多种声乐演唱形式。 中西乐器知识 骨哨、编钟、古琴。
;(一)从乐曲中把握情感
长号的练习到演奏是一个长期坚持的过程,需要学习者从最基础的基本功掌握到后期的乐曲演奏,才算真正的掌握长号演奏方法、技巧,前期的基本功练习较为简单,后期的乐曲演奏就和前提的练习方法是不同的,需要将前期学习的各种音符、技巧等串联起来,学会将换长号乐曲连贯的演奏出来,并注重渗透自己的情感、思想等。长号乐曲演奏不是简单地将各种音符有序地排列、表达出来,而是需要将音符和节奏进行匹配,并运用技巧,结合自己的呼吸节奏,来传达自己的情感语言。因此,无论是独奏还是合奏、片段演奏都需要保持一定的节奏和情感,从而促使乐曲演奏完整。
对于长号类演奏,更重要的是表演者要在技巧学习的基础上,注重把握曲风情调和灵魂,促使演奏出的曲子给人一种轻快、优美的感觉。另外,想要在演奏中熟练、自觉的完成情感表达就需要对曲风和曲调有深入了解,先从谱曲、音符等入手,把握呼吸节奏,从而自然地吹出音色。并由外而内的感受整体乐曲的风格,运用自己的情感,全身心的领悟每一个音符,在演奏时也需要进行思考,把握音符规律,从而用心表达,这样在深入体会的基础上,富于演奏饱满的情感,最终给人一种不一样的效果,引起欣赏者的共鸣,让自己的长号演奏充满灵性。
(二)从技巧中把握情感
长号演奏技巧较多,需要有呼吸节奏,气息把握、舌头运用等,这些技巧是在最基础的长音基本功练习上把握的,并且在练习之中,把握一定的音准,保持手和嘴的协调配合,自然而然的影响自己的乐曲表达[4]。因此,演奏者需要在基本功练习阶段,熟练运用这些技巧,为自己后期自然情感表达奠定基础,只有具备扎实的演奏基本功,才可以在后期激发自己的情感,将这些外在技巧融于内在的情感表达中,学会自由流露。
长号演奏基本功练习,表面看和情感
表达之间没有关系,但是,只有先了解长号演奏基本知识,并在练习之中和掌握各种音域特点,日复一日的练习,并在后期学会创新,注重多种方法的运用,促使基本功形式多样。在突破了单一基本功练习的障碍后,演奏者才可以真正把握长号演奏技巧、曲风,从而通过乐曲的表面风格,深入把握音乐内在情感,领悟到曲子更是一种情感语言的表达,更是表演者内心故事和思想意识的表达。因此,演奏者需要具备过硬的长号演奏基本功,并掌握多种演奏方法和技巧,在领会贯通的基础上,做到人器合一,并将自己的感情和思想融入乐器演奏中,表达出自己个性化的作品,让作品既有情感内涵、思想价值,让自己的作品成为可以说话的音乐。
(三)在乐队中抒发情感
艺术是多样化的,音乐艺术更不是单一乐器的独自演奏,仅仅依靠单一的长号乐器演奏难以发挥自己的作用、价值,也会给人一种单调、枯燥之感,让人无法欣赏,因此,需要多种乐器配合,让不同的乐器音色、音符、高低音之间交相辉映,从而给一种别样化的旋律欣赏感觉。交响乐的关键也是将多种不同音色的乐器搭配在一起进行演奏,从而营造出一种缤纷多彩的演奏画面,对于长号来说,其主要功能也是在伴奏上、根音、特效演奏上,因此,它在交响乐队演奏中有着非常重要的作用。
对此,想要发挥长号乐器的作用,就需要演奏者之间相互配合,在整个乐队中相互协作,共同演奏,在团队表演者明确自己的职责,注意配合别人,把握团队旋律,从而在长号乐队演奏中抒发情感。另外,团队表演者也需要有指挥员进行指挥,团队成员积极服从指挥,增加团队精神,以团队情感为方向,在演奏中流露自己的情感,实现艺术和演奏的完美结合。在团队表演中,各演奏者也需要具备一定的乐理知识、团队意识,在演奏中保证自己可以及时跟上团队整体旋律,不显得突兀,在自己个性表演的基础上为团长整体演增添魅力,从而让交响乐队演奏作品更具有人文情感和舞台效果,全面发挥出交响乐队的音乐水平。
在声乐演唱中如何体现情感-表演技巧的作用
如何在声乐的演唱中融入情感是很重要的,其中就是通过表演的传达。下面我为大家整理了情感表现与表演技巧在声乐演唱中的方法,希望能帮到大家!
音乐是利用人的声音塑造出各种音乐形象,并表达情感,在实践以及表演著名音乐家的创作成果中对音乐形象进行塑造的艺术形式。音乐作为听觉艺术,可以通过表演者的表演以及歌唱对观众的听觉和视觉神经产生刺激,进而将音乐的内涵准确的传达给观众。此外在声乐是声音和伴奏的完美结合,是人们表达情感以及实行情感交流的重要方法和手段。因此在声乐演唱中不但要在其中融入自身的情感,还要通过一定的表演技巧来向人们展示自身想要表达的内容。
一、在声乐演唱中融入情感的重要作用
1、帮助解决声乐作品的内涵情感
声乐作品的基础是对生活经历的感受以及对乐曲内涵的理解。首先演唱者要深入了解月曲折的生活经历,对其创作的风格和特点实现掌握,此外还要了解声乐中的社会背景和历史条件;此外演唱者还要快速的融入在意境内,设定自我的角色感受乐曲的精髓,将声乐内的情感实现有效的挖掘,并且将生活经验代入到延长内,只有这样才能将乐曲中的深层含义全面的展现出来。若是演唱者无法对声乐中潜藏的情感实行完全的消化,就不能全面的诠释歌曲中蕴含的情感,这种演唱就一定是枯燥的,不能对将观众的心进行打动,更无法引起观众的共鸣,无法展现出音乐的精华。不同的演唱者在延长同一首声乐中可能会出现不同的表达效果,情感表达的方式对乐曲的总体演唱效果具有决定性的作用。
2、帮助对作品角色的全面演绎
声乐作品在演唱中是要将无生命的静态音符转化为生动悦耳的声音。对此演唱者就必须对整个乐曲的旋律、节奏和情感的转变等进行把握,同时还要用心去体会。随后将自己融入在相应的意境内,这样的演唱才能真正的打动人心。演唱者在对乐曲进行熟悉的过程中,需要站在创作者的情感思路角度上,对作者的情感实行把握,对作品的潜在思想和精华实现感受,并且融合自身的生活经验,准确表达作品中的思想情感,不能对作者的真实情感产生误解。在演唱中,演唱者要对每一个词与的褒贬和语调的变化就行把握,不要放过对作品中任何一个展现作品情感的地方,实现自身角色对乐曲背景的更加贴近,如在对《白毛女》进行演唱中,在唱出了北风那个吹这一段中,演唱者要将自己化身为喜儿,这样才能够成功准确的塑造出作品中的角色。因此演唱者在延长前要对喜儿的身世、处境进行了解,同时了解其内心想要表达的情感。演唱者只有在事前对相应的角色进行良好的解读,才能将自己更好的融合在乐曲背景内,通过虚拟的角色来对乐曲中包含的情感实行体验,演唱者必须具备丰富的生活经历和深厚的人文情感,这样才能对曲子中的情感因素以及虚拟角色实现把握。
二、表演对于声乐演唱的重要作用
1、表演可以进一步丰富演唱者的艺术想象力
艺术在创作中的想象力是创作者必不可少的心理能力,并且想象力和其思维、情感以及周围的环境是存在着相互的关系,并且是相互渗透和相互影响着的。在声乐演唱中,表演能够对演唱者的艺术想象力实行进一步的丰富,进而对演唱者的艺术想象力进行有效的激发,在其想象力的作用下推动其进一步的去参与表演。此外表演者可以在丰富艺术想象力的基础上,结合声乐中的内涵和情感,很好的运用自身的音色、音质以及乐感等来塑造歌曲的意境和任务形象,实现对原始作品的的二度创作,进而促使演唱者在演唱以及表演形式上形成较为独特的风格,使其能够传达出与众不同的音乐美。同时演唱者可以将自己的生活和艺术想象进行结合,通过自身的生活体验来对作品中的真实情感进行领悟,同时将其中的情感和精髓完美和准确的表现出来,这样才能够实现声情并茂的演唱。歌曲作品好,表演者演唱的好,这样能够达到双重效果,这样才能够展现出声乐的演唱者在音乐殿堂中演唱的艺术美。此外表演者可以结合艺术想象,通过情感来对演唱的声音进行带动,这样会更容易找到感觉,实现对声乐演唱者的领悟。
2、对艺术实践中的自我感觉进行确定
声乐演唱的过程中,要具备良好和强大的心理素质,这样才能够在众人的目光中自由和大方的展现自己,放开表演,这样才能够充分实现自己的价值。也就是说,演唱者需要在演唱中具备充分的自信心,充满自信心的演唱者首先要对自身的演唱能力在心理以及精神上实行自我的肯定,这样才能够更加从容的`去面对演唱中出现的各种意外情况。声乐演唱的过程中,演唱者要对自身的态度进行端正,将一切杂念进行抛开,轻松的站在声乐表演的舞台上,提前准备,帮助自己创造出演唱的意境,促使自身提前进入到演唱的角色中,这样才能够在舞台上更加自信的歌唱,在表演中才能够更好的展现自己独特的风格。这样的延长着才能够通过演唱作品来对自己的情感进行突出,实现自身的价值,并且突出自身在艺术实践中的良好感觉。
3、表演可以提升声乐演唱者的文化素质
在声乐演表演中,表演是能够让声乐演唱成功的重要方法。在演唱中,演唱者要结合歌曲的内容,对创作者的主要经历、风格、创最背景进行了解,同时掌握创作者背景下的音乐特征和民族特点,这样才能够全面的释放自己,同时演唱者的文化素质也得到了提升。作为优秀的演唱者,表演技巧在声乐演唱中的作用是不可或缺的。众所周知,技巧是音乐中的重要部分,并且表演者要想完美的诠释一首作品,必须不断对自身的文化修养进行提升,表演技巧会随着文化素养的提升而提升。两者之间的关系是相互渗透和相互促进的,声乐表演者不但可以使得表演者在演唱中不断提升演唱的技巧,同时还能潜移默化的对演唱者的文化素养进行提升。
4、在声乐的演唱中,演唱者为了更好的对声乐作品中想要
表达的艺术形象进行充分的展现,就必须在其中融入更多的表演,这对演唱者而言工作量会更大,在声乐演唱中,不断要对演唱的技巧实现熟练掌握,同时还要将表演和歌曲实行相互融合,给人一种身临其境的感觉,这样才能更好的展示艺术的内涵。不同的人的声乐演唱特点是不同的,演唱者通过自己的主观意识对创作者的构思和想法进行领悟和揣摩,通过自己的独特的风格将歌曲完全的演绎出来。
;弹筝弹筝姿势 弹筝姿势有立式、盘式、跪式、坐式等,通常以坐式为主. 坐式弹筝姿势:筝放置在筝架或琴桌上,琴凳置筝的右侧(即靠近筝首处)。坐时身体靠近筝的右端,距筝约15公分。两腿于筝架下自然分开,双足一手型弹筝强调自然手型,即人站立时两手自然下垂的放松状态的手型。根据演奏的需要,大指略微展开,手指自然弯曲,呈半握拳状.这种放松的自然手型,不仅展示在静止的状态,也呈现于演奏的过程之中;不仅是右手弹弦的基本形态。也是左手按弦、弹弦的基本形态。
弹弦位置 右手弹弦位置在距前梁3公分处,这是初学练习的基本弹弦位置。而最佳触弦点,则是在发音弦段(前梁至筝柱)的八分之一处。此处正好是本音第三个八度的泛音位置,这个位置弹弦声音纯净响亮,为基本音质的最佳弹弦点。介于筝柱的排列,弦的长短不等,八分之一的最佳弹弦点的变化就比较大,弹弦的活动范围也比较大。演奏过程中选择不同的音色(明与暗,刚与柔),在弦段位置上的活动范围将更大。 在基础训练中,要掌握基本位置的弹奏和最佳弹弦点位置的弹奏,还要学会在不同的弦段上选择不同的音色,丰富我们的表现手段。一般说来,靠近前粱处发音明亮,音质较刚;靠近筝柱二分之一处音色较暗,发音柔和。我们可根据音乐表现的需要,进行不同的变化,切忌弹弦位置僵化在一个点上。
按弦位置 韵昧,为筝之特色。左手按弦位置的恰当,对技巧的表现起决定的作用。理想的按弦位置距筝柱左侧约16公分处,这是根据筝弦的张力和左手伸展的适度来决定的。我们常见的不适当的位置往往都超过20公分。因为距筝柱越近,琴弦的张力越大,弦紧按不去;距筝柱越远,弦就越软,按弦的张力就小些。有些弹筝者为了按滑时用力轻松些,左手就伸展得远,这样按弦位置就改变了。左手过度伸展,增加了手臂的负担,演奏形态变得不自然,按滑又往往触及面板。常见一些筝的左侧面板上按有不少指甲印迹,就是按弦位置不当造成的现象。基础训练中要注意左手按弦位置的准确自如,这样左手技巧才能得到充分的表现。
弹弦方法 筝的基本弹弦方法有两种:夹弹法和提弹法。 夹弹法:手指弹弦方向是从斜上方到斜下方,角度呈45度,发青厚实,音质饱满。弹奏时往往是无名指自然依放在筝弦上,使手有所依托,保持手型自然松弛。夹弹法是初学弹筝的基础弹法,也是传统技法的基本弹法。 提弹法:手指弹弦方向是从斜下方到斜上方,角度呈45度,发音清脆,音质干净。弹奏时往往是无依托,悬手弹。基础训练时切忌手型紧张,仍需保持手刑的自然松弛状态。提弹法是快速练习的重要弹法。 除这两种基本弹弦方法外,触弦的深浅,触弦角度的调整,触弦速度与力度的不同都给筝的发音带来极大的变化。在基础训练中要学会掌握不同的弹弦方法,学会调整触弦的角度、力度、速度,自如地运用到乐曲表现中去。
按弦方法 左手按弦方法就是通过按抑筝弦,控制筝弦的张力和音高,变化右手弹弦后的余音,达到“按弦取韵”、 “以韵补声”的目的。 按弦动作要领:肩臂放松,自然曲肘,手腕与手背平行,食指、中指自然弯曲置筝弦上,用指尖肉垫按抑筝弦,按弦意念在食、中指指尖上,切忌下压手腕。
传统技法 右手传统技法主要是指大、中、食三指的运用。不论是托、劈、勾、剔、抹、挑,还是撮、轮、摇等诸多技法,其核心原则是:以大指为轴心,五声音列八度内的勾搭技法为特点的技法规律(大指向外弹弦称之“托’,中指向里弹弦称之“勾”,勾托配合民间称之“勾搭”)。不论是启蒙初学,还是典范的流派筝曲,都是以大、中指为八度的弹弦位置-以大指为演奏旋律的主要用指,食指活动范围在大、中指八度内的四根筝弦上,这就呈传统右手技法的主要特点。 左手传统技法是以吟揉滑按,以韵朴声为其主要特色,技法的种种变化又是地方流派的主要表现手段。首先是掌握吟揉滑按的基本概念的表现技法,进一步才足掌握具有地方风格特色的特殊表现技法。
现代技法 筝的技法随着时代的发展,广泛地借鉴和吸取其它乐器的技巧来丰富自身的表现手段。从双手弹奏到特殊音响的表现,从五声和七声音阶的排列到特殊音阶的排列都大大丰富了筝的表现能力。 根据旋律进行的规律安排用指顺序的“指序弹法”,适用于特殊音列和快速多变的旋律进行。“指序弹法”使弹弦的手指不局限于右手的大、中、食二指,而是双手的十个手指,强调指功能和手指的独立性,弹弦方法以“提弹法”为 。这使筝的技法有了进一步的发展。 以点成线的“摇指技法”,是现代乐曲的重要表现手段之一,它使旋作连贯流畅,增强了力度,开阔了表现幅度,给现代乐曲的表现赋予新的意义。 摇指——使用大指或食指连续的向里、向外快速弹弦,以达到音色连贯的一种古筝演奏技法。近年来随着演奏技巧的不断发展及乐曲表现力的要求,摇指这一指法也得到了进一步的创新,并派生出以摇指为基础的多种演奏形式如八度摇、双指摇、扫摇、扣摇、多指扫摇等。
其次,演奏者的技巧也是影响乐器吹奏效果的重要因素之一。技巧高超的演奏者能够通过细腻的演奏技巧,让乐器发挥出更加完美的音色,并且能够将自己的情感和表达完美地融入演奏中。
最后,演奏环境也是影响乐器吹奏效果的因素之一。演奏环境的音响效果、气温、湿度等因素都会对乐器的音色和表现力产生影响。
首先,音色是评价乐器吹奏效果的重要指标之一。不同乐器的音色不同,同一种乐器不同品牌、不同型号的乐器音色也有所不同。音色好的乐器,其声音清晰、洪亮、饱满、富有表现力,能够传达出演奏者的情感和表达。
总之,评价乐器的吹奏效果是一个综合性的评价过程,需要考虑多个因素。在选择乐器时,应该根据自己的需求和实际情况,综合考虑以上因素,选择适合自己的乐器。同时,在演奏时,也应该注重技巧的练习和演奏环境的优化,让乐器发挥出最佳的音色和表现力。
其次,演奏者的技巧也是影响乐器吹奏效果的重要因素之一。技巧高超的演奏者能够通过细腻的演奏技巧,让乐器发挥出更加完美的音色,并且能够将自己的情感和表达完美地融入演奏中。
大提琴的演奏技巧与运用
伴随着管弦乐器在我国的影响逐渐扩大,大提琴的学习者越来越多,对于初学者,常常陷入学习的误区,影响学习的效果和演奏能力的提升。欢迎大家阅读!更多相关信息请关注相关栏目!
本文详细分析了大提琴演奏中的各种演奏技巧与其运用,包括手型技巧、换把技巧、揉弦技巧、音准技巧和艺术表现力技巧,为大提琴演奏者提供参考依据,提高大提琴学习者的演奏能力。
大提琴可以弹奏出优美的乐曲,其音色悠扬具有宽广的音域和丰富的表现力,是管弦乐器中唯一可以弹奏出接近人声音域的“人性化”乐器。随着生活水平的提升,人们有更多的时间和精力注重音乐的造诣。高水平的大提琴演奏者可创造出纯美深沉的乐曲,表现出丰富的情感,让听众感受到身临其境,更多地受到人们的青睐。在大提琴演奏中,演奏者要通过长期的训练,掌握扎实的演奏技巧,将乐曲与内心情感结合起来,提高演奏能力和演奏效果。
一、大提琴演奏中的手型技巧与运用
演奏者弹奏大提琴乐器时,手型的技巧与运用是非常重要的。相比于其他乐器,大提琴的手型技巧更为复杂。在实践中,大多数演奏者在手型的转换过程中,虽然关注了左手和右手的配合对演奏效果的影响,但由于演奏者的右手比较灵活,更加习惯右手的弹奏,左手的技巧则相对较差。针对以上问题,要想提高大提琴的演奏效果,演奏者要重视左手手型的训练和把握,保证左手姿势的准确,进而弹奏出完美的音乐作品。大提琴演奏中,左手动作更加复杂,在不同的把位上,左手姿势应始终保持弧形,这样能够减少左手手指的动作范围,进而提高左手的按弦速度和音准的正确性。“航式动作”是演奏者常用的手型技巧,演奏者为了保持弧形的左手手型,左臂的弯曲要先转化到把位或弦的对应位置。演奏者要熟练掌握左手的弧形技巧和左臂的弯曲技巧,主要包括三度双音练习、六度双音练习等,是手型技巧在大提琴演奏中运用的有效载体。
二、大提琴演奏中的换把技巧与运用
换把是指不同乐句演奏时,手指手型组合的换动。大提琴演奏乐曲的音域广阔,是这种乐器的特色,受到听众的青睐。也正是由于音域的广阔,决定了大提琴换把技巧的难度较大。作为大提琴演奏中的关键技巧,演奏者必须熟练掌握换把的应用。大提琴的换把主要与左手技巧紧密相连,对乐曲的连贯、音准的正确以及音节合拍等有很高的要求。在实际中,演奏者要做好换把前的腕部准备工作,换把的距离越远,对演奏者的换把技巧要求越高,需要更加自然的将手指、手臂的动作配合。换把的成败与按弦的力度也有关系,如果用力过度,会导致换把的失败。大提琴初学者进行换把训练,要以准确性为训练目标,应注意换把的速度,轻轻的按弦,不能急躁,保证换把的流畅性和演奏的音准,为后期的大提琴学习奠定坚实的基础。此外,大提琴演奏中的换把,作为换把的辅助力量,手指要始终维持在弦上。演奏者左手的换把,需要与右手的动作相配合,避免左右手不协调的问题,防止演奏中出现滑音。
三、大提琴演奏中的揉弦技巧与运用
揉弦是大提琴演奏所掌握的最具表现力的技巧之一,其要点是怎样找到手的最佳动作,用速度快慢、揉弦宽窄来演奏出每一个乐段独特的风格和特征。在大提琴演奏过程中,演奏者于乐句适当的地方配合适当的揉弦,可增加乐音的生动性,更加有利于乐曲的情感表达。手指的运动、手臂的颤动是影响揉弦的重要因素,而组成揉弦的基本动作是揉弦技巧的核心。演奏者要认识到手指对揉弦的作用,合理把握演奏过程中手指的位置,并注意手指的力度。如果演奏者过于紧张或放松,揉弦的演奏效果就会变成难听的颤抖或震音。演奏过程中,要协调好揉弦的速度,注重换音时要继续弹奏揉弦,保证乐曲的连贯性,为听众弹奏出舒服、愉悦的乐曲。进行揉弦的训练时,应对左右手的动作一起研究。通常情况下,弓子靠近琴码时,放慢拉弓的速度,琴弦可拉出强有力的音色;较快的弓速,则可以发出柔和的声音。演奏者运用揉弦时,手腕要放在中间的位置,便于向前或向后移动,进而有效控制揉弦的频率,提高揉弦的演奏效果。揉弦的动作和技巧要经过长期的训练,才能够将揉弦技巧较好运用于演奏中。
四、大提琴演奏中的音准技巧与运用
音准对于大提琴演奏是非常重要的,音准的把握是演奏者关注的重点技能,需要借助专业的训练提高音准的技巧。未经训练的演奏者,单靠自然的耳朵是无法准确掌握音准的。音准不仅仅与听觉有关,还需与手型技巧相结合,通过手指将听觉转换成姿势,其中更重要的是与左手姿势的配合,只有在舒适状态下展现出来的音准才是完美的。不同的演奏者,感知音准的能力有所差异,要加强左手姿势的训练,进而更好地掌握音准。需要注意的是,演奏者一定不能将琴颈沉落在左右的拇指与食指中间位置,这样会使演奏者的手指长度和手指按弦改变,影响演奏的音准效果。此外,大提琴演奏中的音准还与把位及音色有关。通常情况下,把位不同,则手指尖距离不同。演奏者要掌握每个把位的音准,通过反复的联系,提高牢固的把位感觉和更换把位的能力。在把位观念建立后,演奏者就能够解决音准的'问题。演奏者表现出的富有情感的音色,是发自他们内心的,能够跟随他们的思想而发生变化。音色直接影响音准的效果,只有具备了丰富的音色和纯正的音准,才能够演绎出动人的音节。
五、演奏者艺术表现力技巧的运用
要想演奏出优美的乐曲,大提琴演奏者要合理运用演奏技巧和手法,同时还要求演奏者具备良好的艺术表现力,装饰演奏乐曲,强化音乐作品的情感表达。演奏者的艺术表现力技巧要培养良好的乐感和旋律感,准确控制乐曲的力度、节奏、音高和情感,演奏出乐曲要表达的艺术风格和精髓。同时,要对演奏作品进行创新,演奏者要融入自己的风格,这就要求演奏者具备一定的意境想象力,将情感和思维置于音乐作品表达的场景中,达到身临其境的感觉,让听众可以感受到演奏者构建的场景中,引起听众的共鸣,提高乐曲的感染力,是高水平大提琴演奏者所必备的演奏技巧。
六、结语
综上所述,大提琴是中国的传统乐器,能够弹奏出与人身相近的声音,其音色单调低沉,吸引众多听众的喜爱。由于以上特点,对大提琴的演奏者提出了较高的要求,通过演奏技巧的练习和运用,尤其是左手技巧的养成,循序渐进地提高演奏水平,不断提升自身的综合素质。大提琴与其他艺术表现形式的结合,促进大提琴与其他乐器的配合,为音乐的发展做出贡献。
;欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)