意图:主要是表现男女之间的亲密关系,通过交叉紧握的双手仿佛看到两人脸上洋溢着幸福、甜蜜,充分表达出两人深深相爱着对方。
拍摄角度:拍摄的是背影,而且只取了交叉的双臂和紧握的双手,突出了主题,给人留下更多想象的空间。
一般来说构图元素有点、线、形状、形体、图案、纹理、颜色、色调,以及影调等。
点指由像素构成的有一定意义、有一定面积或体积的物体。如常见的点有山川,森林中的一棵树,浩瀚海洋中的一只海鸥,极远处的行人,天空中飞过的风筝。
单一点
构图画面中单独存在的点,单一点虽形体比例较小,但给人的视觉感受往往又是很“重”的。
多点
构图画面中存在两个或多个的点,如果两个点分布于画面的两侧,并且大小和明暗相似,那这样的照片给人的感觉就会非常平衡、非常稳定和协调。
如果点在画面中存在远近的距离对比,那会让照片表现出一种纵深的空间感,而摄影师要通过点位置的安排,让照片更具立体和空间感,那就应该让稍大的点靠前,较小的点靠后,这样才符合透视规律。
线多个点可以排列成线,我们常见的线有墙体的边缘、高耸的建筑物等直线,也有乡村小路般蜿蜒的曲线。
在摄影中,还有一类非常重要的、存在感官当中的线条。如某些林木、岩石,其排列虽然明显成线条,但我们能感觉出来还有一条隐约存在的“线”将这些景物串联了起来。
还有一些虚拟的线条,更需要我们细细体会,如人物或动物的视线朝向、构图元素的运动轨迹或指向。
我们最常见的线条有直线、水平线、垂直线、斜线和曲线。
对于直线来说,垂直线给人坚定向上,庄严有力的感觉。
控制好地平线的水平和走向,水平线会给人平静、稳定、舒缓的感觉。
对角线构图,可以让观者的视线专注于对角线的走向,给人传达出一种动感、活力的感觉。
向画面延伸的曲线能够增强照片的深度,让照片更具纵深感和立体感。
横向的曲线给人一种浪漫、优雅的美好感觉。
对于人像摄影来说,人物上下变化的曲线,更能表现出优雅、柔美的感觉。
垂直线,往往会给人以坚定、向上、高耸的感觉。它对静态对象的表现效果更好。
形状场景中不同的直线、曲线,会有随机或是规律性的分布,将照片画面切割出了不同的几何形状。常见的几何形状有三角形、圆形、矩形、菱形。
矩形
正方形、长方形等都可以归入矩形。构图时照片画面中无论有多少矩形,其变化规律与取景画面的角度都相似,最终照片会很自然地产生一种秩序感。
三角形
正三角形(上窄下宽)表现出景物自身或景物之间的稳定感;倒三角线(上宽下窄)给人的感觉则是不够稳定,令人感觉压抑和不适。
三角形还包含了对角线和棱角,具有律动效果,构图中常常被用到。
圆形
指某些景物的边缘轮廓呈现出圆形,或线条为圆形,构图时以圆形来组织画面,可以获得一种圆满、完整无缺的心理暗示。
形体确定景物的轮廓形状之后,其立体感要通过亮部和暗部的影调变化来塑造,最终全角度展现景物的全方位形体。在表现景物时,要突出它的三维立体效果,要强调它的厚度和分量,就必须表现出它的形体。
质感指物品的材质、纹理等带给人的视觉和心理感受。我们可以运用光线、影调突出质感;景物的质感是摄影师情感与情绪的最佳载体,观者也更容易从质感当中感受到这种情感。
通过拍摄技术和对时机选择的控制,景物可以呈现出更好的质感,增强照片的表现力,其次,我们还可以借助于摄影器材,或是后期软件来增强照片的质感。
图案多个点、多条线,或是多种不同的色彩构成图案,图案的特点就是可以丰富照片的构图内容和层次,让照片变得更加耐看。摄影师要用细心观察和善于求变的摄影观念来找出场景中有趣的图案来表现和强化。
色彩色彩的来源其实很简单,主要是光源光谱自身的颜色,同时我们可以利用相机的白平衡调节来呈现不同的颜色变化。
色相
色彩的三要素:色相、饱和度与明度对摄影创作有很重要的影响。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫便是7种不同的有彩色相以及黑色、灰色和白色三种无彩色,无彩色与任何一种色彩放在一起都非常和谐、自然、舒适。
红色和**、**和绿色、绿色和蓝色互为相邻色,在摄影创作当中,相邻配色能够让照片显得非常协调、和谐。
红色和青色、蓝色和**、绿色和洋红色为互补色,照片是互补配色,视觉效果也就强烈。
饱和度
在颜色中,饱和度最高的为红色,最低的为蓝色。
在色彩中不加入无彩色,那色彩自然是最纯的,即饱和度最高;加入无彩色成分越多,那色彩也就越不纯,即饱和度也就越低。
明度
色彩的明度由亮到暗依次是**、青色、绿色、橙色、红色、紫色、蓝色。
在摄影创作当中,照片中不能超过三种色彩,照片的配色应该以简洁、干净为佳。
景物都有自身固有的颜色,但这并不是一成不变的。随着光线、时间等的变化,景物的色彩可能会发生一些改变。所有摄影创作时,需要对色彩的这种变化敏感起来,才能创作出符合特定情感或情绪的摄影作品,才能更好地表现摄影师创作时的真实观感。在构图时要善于发挥色彩的这种联想和象征功能,并根据实际情况对所拍场景的色彩进行渲染和强化,获得你想要的照片视觉效果,传达你的思想和感受,并能与观者产生情感上的共鸣。
色调色调是指照片画面的色彩基调,它是色彩明度、纯度等的总称。
暖色调
红色、橙色、**等色彩为暖色调。暖色调的照片容易表现出浓郁、热烈、饱满的情感,还可以表现出幸福、丰收等感觉
冷色调
常见的色彩中,绿色、青色、蓝色等为冷色调。冷色调的照片有时会让人感觉到理智、平静。
对比色调
利用冷暖对比来营造画面,冷暖对比颜色的色相差别较大,视觉冲击力较强。
互补色对比,如红色与绿色、**与紫色、橙色与蓝色的对比。给人的视觉感受带有强烈的冲击力与刺激性。
和谐色调
是由色相环上相邻的两种色彩,或是色相环上相距90°以内的色彩构成,摄影时取相邻配色搭配,会给观者以和谐、平稳的感觉。
浓彩色调
指通过采取减少曝光(使胶片略感光不足)或加偏振镜等办法来强化色彩感。
高饱和度、低明度的色彩给人浓郁、强烈的视觉感受,适合表现光比强烈的自然景观。
淡彩色调
色彩加白会让饱和度变低,亮度变高,这样最终照片的色彩是淡彩色调,这种色调的画面可以传达出淡雅、恬静的气氛。在实拍中,我们可以通过增加曝光量来实现这种效果。
影调摄影中的影调,其实就是指画面的明暗层次,这种明暗层次的变化,是由景物之间的受光不同、景物自身的明暗与色彩变化所带来的。
高影调
高调也称为亮调,是指在照片当中大量由浅色、较亮的像素构成的区域层次。这类摄影作品给人以圣洁、明朗、开阔的感觉。
低影调
指以黑色为主的深色区域来构筑画面整体的层次,黑色几乎占据画面的全部区域,而浅色调的白色等仅仅作为点缀。低影调的作品给人以神秘、沉重之感,不仅可以增强画面影调的意境,还可以带来精致感。
中间影调
中间影调介于高影调与低影调之间。从整体上看,照片中不应该让大片黑色或浅色景物占据绝对的主导地位,更多区域是亮度一般的中间影调。
中间调的作品画面上以黑白为主,给人以强烈的视觉印象,同时还有生气、力量与兴奋之感。
剪影剪影是一种特殊的影调构成方式,借助于场景中较大的光比,让背景处于正常曝光的状态,而作为主体的对象则是曝光不足。剪影照片通过影调的强烈对比,给人以更强的视觉冲击力。在风光摄影中剪影的使用较多,且多采用逆光拍摄。
节奏点、线条、形状、色彩、影调等构图元素按照一定方式排列(如渐变、交替、间隔等)所呈现出的视觉和心理感受。
重复式节奏
一种或多种构图元素以相同或有规律的间隔重复出现形成的这种格局节奏。重复式节奏包含了元素的重复和间隔的重复两种方式。
渐变式节奏
指照片当中景物的色彩、影调、形状、形体等出现规律性变化时,令人感受到的节奏。要得到好的渐变式节奏效果,镜头焦距的变化以及灵活寻找拍摄机位,都是很重要的。
更多摄影相关的笔记 >>
无论是商业摄影还是艺术创作,用光是一门学问,用光也是摄影中的精髓所在!每个人用光都是不同的,这才造就了每个摄影人的不同风格!影调是一个传统摄影中就存在的概念,画面中深色、黑色占面积多的照片,称为低调照片,而画面中白色、浅色占面积多的照片就是高调照片。高调照片,简洁明朗。它是以大面积的白衬托小面积的黑,达到提高黑色影调的视觉价值。低调照片与高调照片,在影调配置上正相反。需要注意的是,务要根据拍摄对象和表达意图判断是使用高调还是低调。
高调照片
>A选好拍摄对象
>B影调白多黑少
>C背景的选择
>D光线柔和均匀
低调,它的基本影调为黑色和深灰,可以占画面的70%以上,给人以凝重庄严和含蓄神秘的感觉,有较为强烈的冲击力。低调多见于风光摄影中的日出和日落时的景色,或是运用在人像摄影中的老人和男性的拍摄中,以强调神秘的气氛和成熟的气息。低调的拍摄要求选择深暗色的拍摄对象,逆光和侧逆光是低调的理想光源角度。
低调照片
>A被摄对象的特征
>B选择黑色的背景
>C按明亮部位曝光
希望帮到你,不明白的尽管问!
一个好的导演是懂得如何把自己的想法转变成为镜头语言,然后诉说给观众听的。
在一部影片拍摄之前,导演会看剧本并且吃透剧本。有必要的时候,还会和编剧一起商量然后给剧本做一些修改。在这之后,会有专人负责讲场景场次分好。
然后导演要花很长的一段时间,和美术设计们(我忘记专业的词叫什么了)一起制作分镜头脚本,将大概的画面手绘出来,画分镜头需要非常专业的构图、灯光等知识储备的。这也是非常耗时间和精力的。
现在国内已经很少有这么专业敬业的导演了,很多导演甚至都是业余的,胡乱拍摄,只要在用演员的时候选一些流量小鲜肉就可以有票房了。
拍摄前,导演或者执行导演会和演员说戏,要表达的效果和情感等。
在实际拍摄的时候,摄影师们会按照脚本去构图拍摄,一部好的影片需要全组人齐心协力的协作才能完成。
拍摄时,导演会在监视器里观看每一个重要的场景。而在最后剪辑的时候,导演仍然会坚守阵地,所以导演不是那么好当的。如果导演的脑子里没有东西,那么拍出来的片子可想而知也是烂片一部。
摄影的八种类型:新闻摄影、人像摄影、风光摄影、动物摄影、建筑摄影、静物摄影、色彩摄影、纪实摄影。
1、新闻摄影:通过摄影记录新闻事件或现场状况,用来传达事实和情感,是新闻媒体常用的摄影类型。
2、人像摄影:以人物为主题,突出人物的形态、神态、性格、情感等方面,既有纪实性又有艺术性,是最为广泛的摄影类型之一。
3、风光摄影:将山川湖海、城市建筑、夜景灯光等景物作为主要拍摄对象,强调画面的意境和美感,是一种具有艺术性的摄影类型。
4、动物摄影:以动物为主题进行拍摄,表现动物的形态、行为、情感等方面,有时也借以反映自然环境保护的需要。
5、建筑摄影:以建筑物、室内空间等建筑为主题进行拍摄,重点表现建筑的结构、装饰、气氛和历史等方面。
6、静物摄影:以艺术品、人造物品、自然物品等物体为主要拍摄对象,重点表现物品的造型、色彩、材质和纹理等方面。
7、色彩摄影:以鲜明的色彩和色彩搭配为主要表现手法,通过提高色彩的明度、饱和度、对比度等手段,营造强烈的视觉感受。
8、纪实摄影:以真实刻画社会、历史、人文等现实场景为目的,强调拍摄现场的真实性、客观性和力度,是一种重要的社会文化记录方式。
摄影是一门有趣的艺术,以它为工具可以让我们看到世界的美好,记录生活中的点滴,探索自然和人类的奥秘。
摄影艺术的美学随着人们对精神文化生活越来越高的要求,摄影已经不单单是一种简单的活动,而是逐渐成为一门具有创造性与艺术性的美学艺术。下面就让我为大家介绍一下摄影中的美学。
现代社会中,人们往往会通过摄影艺术表达或者宣泄内心的情感和认知,并且以独特的审美视角以及利用美学原理去发现和创造摄影美,对摄影意识的美学视角有着其独特的诠释。
一、摄影中美学视角概述
传统意义上的视角指的是人眼在观察某样物体时大概情况。摄影中的视角则是指镜头视野大小所形成的角度,镜头视野的大小是由镜头焦距长短和像素大小来决定的,它与人的视角存着这本质上的差别。摄影艺术价值的创造离不开美学的特性,也就是说摄影艺术的美学视角实际上指的是摄影师借助摄影器材,以日常生活的积累以及自身美学的基本素养为基础,从美学领域去发现和创造摄影美的活动。
二、摄影艺术的美学特征
摄影艺术同其他的艺术门类一样,具有传统的美学特性,但是又有着区别于其他艺术门类的特殊的美学特征,相对而言,摄影艺术还包含有视觉造型艺术的美学范畴。
(一)摄影技术具有纪实性
摄影艺术的纪实性是其主要的特征之一。摄影艺术纪实性就像是历史的一面镜子,记录着现实生活中的方方面面,我们在日常生活中接触到的大部分的摄影作品都属于纪实性范畴。很多人认为纪实性的摄影仅仅是对现实生活的具象反映,并没有任何的美学价值可言,认为美学是一种看不见、摸不到的虚无飘渺的东西。但事实上,美是一种可视的具体的形象,摄影师对现实生活的记录是通过将自身的美学素养以及艺术审美情感融入到摄影作品当中,在尊重客观事实的基础上进行的。2007年的普利策特写摄影获得者雷内・拜尔,拍摄记录了一组单身母亲同被饱受病魔折磨的儿子的照片,真实的记录了单身母亲帮助儿子抗击病魔的点点滴滴,每一张照片都让人心生怜爱和感动,感动母爱的伟大,怜惜幼小生命的逝去,让每一位欣赏者都在心灵上得到启迪,这也正是纪实性摄影作品的美学艺术价值所在。
(二)摄影技术具有图像性
摄影艺术具有纪实性,而这种纪实性是通过以摄影图像方式表达的,图像纪实是一种特殊的视觉语言,这种视觉语言超越时间和空间的限制。摄影艺术的图像性能给人以视觉上的冲击,一副好的摄影作品,除了摄影师借助现代化的摄影设备和完美的构图,以及新颖的创作视角之外,给人带来的视觉上的冲击力会使得摄影作品更加生动形象。
三、摄影艺术的美学视角的体现
(一)摄影作品的意境美
意境属于古典美学的范畴。摄影作品的意境美是通过摄影作品的画面感以及其背后的内涵来打懂欣赏者的,从而使欣赏者通过对摄影作品的联想和想象,来产生心理上的情感共鸣。不同的摄影作品有着不同意境,更多的是摄影者对自身情感的表达,以及对客观事物的一种独特的审美视角。摄影作品的意境可以是风光景物、也可以是对现实生活的纪实。例如纪实性的摄影作品《翻越柏林墙》记录的是在柏林墙拆除以前,一些东德年轻人翻越柏林墙逃生的情景。作品通过对几个东德年轻人表情、动作以及柏林墙上标语等的记录,描述了年轻人冒险翻越与对幸福的期盼的意境。
(二)摄影作品的内容美
摄影作品的内涵是摄影作者内心情感和个人基本素养的体现。摄影作品的文化内涵、美学视角和艺术欣赏魅力等都是作者美学以及文化素养的体现。摄影作品的表现内容离不开构图、形式、光线、色调等基本元素的运用,摄影师通过其独特的的美学视角,通过对这些基本元素恰到好处的运用来进行情感的表达。具有丰富内容的摄影作品能给欣赏者带来精神上的享受和心理上的愉悦,并且能使欣赏者产生情感上的共鸣。例如很多反映少数民族地区文化生活的摄影作品,作者往往通过构图和光线、色彩上的运用,传达少数民族特有的精神文化,且通过对光线巧妙的运用,来烘托一种神秘的氛围,从而引起欣赏者的联想和向往。
(三)摄影作品的形式美
摄影作品的形式美是将自由的形式与其所构成的形式方式相互结合而产生的美,是内容和形式的统一。摄影作品中的内容与形式相辅相成,缺一不可的。具有审美价值的摄影作品而往往是通过外在的形式来传达其想要表现的内容,摄影师通过线条、光线、色彩等的摄影语言形式的表达,来反应其内心的情感,其摄影作品的创作过程实质上就是以作者独特的审美视角来对客观事物在镜头中的情感表达。在这一过程中,不同的摄影师对事物的认知和表达形式也不尽相同,这主要取决于摄影师的美学素养和生活的积累。
(四)摄影作品的造型美
摄影作品的艺术造型是作者对客观事物在空间、形式上的造型关系在整体上的表达。光与影是摄影作品的灵魂,摄影作品的光影技术通俗的来将就是光线在摄影作品中所形成的的特殊的艺术效果,并相结合的客观事物所形成的整体上的造型美。需要注意的是,作者想要追求光线同客观事物相结合的摄影作品,不需要掌握一定的光影及透视变化的原理。而且摄影作品的曝光时间是摄影是所极力追求的视角。通过用极高的快门速度来对瞬间变化着的事物进行拍摄记录,这种事物的瞬间变化稍纵即逝,是我们人眼很难观察到的。最经典的作品就是哈罗德・艾杰特博士捕捉到的苹果被子弹穿透的瞬间,带给人强烈的视觉上的冲击。
四、结语
摄影艺术源于生活,其美学艺术价值却又高于生活,其更多的是对生活中审美的艺术升华。摄影艺术借助摄影手段和技术,以其独特的美学视角来发现和创造着摄影美。一幅具有美学价值的摄影作品除了是摄影师高超的美学视角的反映,还应具备经久不衰的艺术价值魅力。因此,摄影师要想创造出具有独特审美价值的作品,更需要从美学的视角进行大胆实践和创新。
成功的摄影照片取决于摄影师对作品的构图细节和特征的理解程度。构图是使照片美化的主要方法,没有哪一种摄影技巧可以一招鲜吃遍天,当你无法找到合适的画面构图-需要不断的尝试。在本文中,将向你介绍摄影构图技巧,这些技巧可以帮助你拍摄的照片更加专业。
三分法则
流行的构图规则“三分法”涉及将画面分为六条等距的线,其中三条是水平的,三条是垂直的。正是这一定律告诉我们,我们不应尝试将要拍摄的物体准确地放置在中心位置-这会使观看者感到疑惑,因为观看者不知道照片的哪一半是主要的。线相交处形成的点是注意的节点。应在其上放置物体和人,并将注意力集中在他们身上。
中的对称和不对称
有时将由小的有序线组成的构图居中可能是一个特殊的想法-然后我们上面讨论的“居中”构图将是合理的。这些照片通常包含桥梁和楼梯的图像。然后最好偏离三分法则,将被摄对象的重点放在中心部分-您将强调细长的几何形状,设置一定的节奏并创建经过完美验证的镜头。
不对称是摄影中非常流行且“有效”的技术。它可以在各种类型的作品中找到:城市,自然景观,肖像,静物。该方法的本质是正确地将对象放置在注意节点中,但同时忽略框架的其他细节。
散景
为了使观看者更容易了解照片传达的含义或突出主题,可以使用图像的焦点和散焦的交替。在画面中主要的主题都应该清晰可见,而其他所有东西都应该是模糊的。这可以是肖像,沿着道路赛车的快照,奔跑中的马匹等等。
相框照片
相框不仅可以是照片木制框架的形式,而且可以在照片本身内部。这种艺术手法具有深度和表现力。美丽的建筑物,古老的柱子,甚至门窗以及自然的拱门:树枝,藤蔓等都可以成为“相框”。
选择一个有利的角度,该角度将宽敞地覆盖框架并赋予其所需的对称性。对于风景摄影,相框大大减轻了构图,使其具有艺术气息。
创建引导线
如何使观看者了解照片的语义使用线条清楚指示移动方向。具有细长几何形状的任何物品都适合此业务:道路,建筑物的墙壁,楼梯和桥梁。
如果你看到前方有许多水平线,并且它们全都构成了有趣的构图,请将它们作为照片的基础,然后在最上面的第三位置放置一条水平线进行引导视线。
使用三角形和对角线
构造中的几何形状可以设置其动态效果,使其更深层次,并允许您体现创造性的艺术思想。原理很简单:摄影师用射线法捕捉位于框架中的物体-构图被分割成三角形,覆盖了整个照片结构。组合大小物体的理想选择:左,右,顶部和底部。最主要的是要避免在中心分组,并使图像具有非标准的对称性。
摄影中的偶数和奇数的奇偶性
摄影法则之一说:画面中必须有奇数个物体。这是由于这样的事实,即观看者更容易感知具有给定构图重点的。如果看到前方有三个人,注意力将自动聚焦在中心人物上。按照这种逻辑,框架中的两个对象或人会使观看者感到困惑。但是,如果您用真实故事拍摄照片,其中两个对话者位于框架的中央,那么可以偏离规则。尝试生动地显示人们的手势,他们的情绪和面部表情,表达的元素-那么长时间看会很有趣。
微距拍摄
微距拍摄的基础是特写镜头。例如建筑精美的建筑物-任何值得注意并能够捕捉细节的事物都可以成为框架构图的中心。上方和沿边缘的一点天空,一条较低的水平线就足够了。在人像摄影中,强调眼睛是很重要的。
给画面添加动感
美丽的物体映衬在天空中,空置中的孤树,被水包围的灯塔,风景中的人-这种极简主义的构图方法和大量的自由空间使“更轻松”,使观看者可以更轻松地感知信息并对其进行解释。通过创建具有自由空间和空气的图像,可以使画面具有动感。
尝试角度
在拍摄人物的大多数情况下,站立时会在被拍人像的视线角上产生一个角度。但是值得记住的是,改变线条的对称性和以角度玩耍可以使照片原始且不寻常-在这种情况下,经常有可能在项目背后传达想法。
因此,例如,拍摄从低点跳下的狗,会在视觉上增加地面与其爪子之间的距离,从而创造出语义表达能力。对于具有许多有趣主题的风景,不要害怕从上方拍摄。为了找到最适合自己的东西,改变相机的位置非常重要。
色彩搭配
颜色在组成中也起作用。借助颜色及其适当的组合,将反映出画面的气氛和所有情感。摄影师必须学习色彩学,但首先可以使用特殊的色彩表,设计师,艺术家和其他创作者可以将其用于作品中。组合阴影并创建完整的能力是一项重要技能,它将使你的摄影技能更上一层楼。
运动构图和方向选择
一个人从左到右感知到任何运动-这就是我们的方式。拍摄时,请牢记此细节并在工作中使用它。例如,一辆汽车在马路上冲动,一辆自行车在林间小径上行驶,一个人在奔跑,他的狗正试图追上-重要的是不要忘记在前面留一个空白,这将有助于更好地了解构图的动态以及主人公的前进方向。精心选择的固定运动方向可以使摄影动态产生奇迹。
平衡
如果在街道前面有漂亮的灯柱,请按照三分法则进行排列,并在画面中包括次要元素-它们应保持一定距离:例如,在道路的另一侧。此技术将平衡图像,在结构上平衡图像。同时,灯柱将继续占主导地位,但有机物将出现在构图中,这将在艺术上变得有趣。避免将照片分开的单一轮廓。
画面对比
这是最富表现力的技术之一,它赋予独特的氛围并反映了现实的两个方面。新与旧,黑白,有趣和悲伤,孩子和老人,动态和静态-对比总是赢家,并有自己的哲学思想。
在摄影实践中使用上述构图技巧,一定会找到自己的构想,这些技巧将为您的作品增添风味和独创性。不要害怕从不同的角度看待世界,尝试透视图和比例,聚焦和散焦-这是使您的创造力与众不同的唯一方法。
摄影的意义:对于摄影艺术来说,照片就是人类视觉的延伸。通过时间与空间的交错,人类可以看到本不能看到的世界,可以感受到超越时空的情感。
摄影不只是单单的记录,通过这些照片可以丰富自己的认知,提升自己的思想。摄影在科学领域发挥重要作用,例如医学、天文学、物理学等都将摄影作为拓展自身研究能力的重要手段。使得摄影的价值变得更加意义非凡。
摄影价值:摄影从诞生到现在,一直是人们进行教育的重要工具。在近代中国,摄影家们通过作品,让我们了解到了中国与世界的差异,人们开始改变现状,进行革命。在抗战期间,摄影家们创作出了一系列的不怕牺牲的崇高精神作品,鼓舞了士气。
通过摄影宣传自己的思想,让人民了解国家的想法,对社会的发展有着积极的作用。通过摄影也能反映当时的社会现象和风气,有利于人们不再犯同样的错误。摄影的宣传教育功能能够提高人的智慧,陶冶人的生活情趣,人的综合素质的提高,从而促进人的全面发展。
扩展资料
摄影术的诞生是随着欧洲资本主义的发展应运而生的,150多年来,它经历了一个由简单到复杂、由低速向高速、由手工向自动化方向发展的过程,但万变不离其宗,总也脱不开照相机和胶卷的传统模式,代代相传,直至今日。
100多年来,人们也一直在为寻求一种新的感光材料和更为方便实用的摄影方法而苦苦追求,以取代复杂、陈旧、落后的传统摄影方式。20世纪末叶以来,伴随着计算机在各个领域的迅速普及,数字时代已经来临,给人们的工作和生活带来了新的冲击,应运而生的数码相机,开拓了数字影像丰富的世界。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)