歌唱是声乐的艺术。好的歌唱应该是声音优美悦耳,感情真挚动人,语言形象准确,技法运用自如,多种因素融汇于一个整体中的扣人心弦的完美艺术。换种说法就是,只有技艺结合,声情并茂,才能使歌唱达到感人的境界,产生沁人肺腑的艺术效果。一、 歌唱中技与艺、声与情的辩证关系。 技与艺、声与情、向来是歌唱中血肉相连的两个部分。发声的技能技巧与歌曲情感和内容的表达构成歌唱的整体,二者不可分割,好的歌唱不仅发声的方法技巧好,更重要的是,情感的内容表达要好。声乐是听觉的艺术,是唱出来给人听的,作品写得好,还要靠演唱者进行高超的二度创作,才能激发起听众强烈的共鸣。科学辩证地处理技与艺、声与情的关系,深入地探讨歌唱艺术的二度创作,显然是提高和发展声乐艺术的重要课题。 关于这二者,古今中外的唱论中多有论述。在艺术历史发展的长河中也曾有过"唱声"与 "唱情"的不同主张。 在17、18世纪的欧洲阉人歌手盛行的两百年间,声乐的美学原理就是"惟声论"。后来虽然经过了格鲁克的歌剧改革,但"惟声论"的观点对欧洲的声乐艺术还是造成了深远的影响。直到19世纪,意大利的歌剧演唱已经到了"美声学派新时期"这个阶段时,有人询问起当时著名的歌剧作家罗西尼,演唱歌剧需要什么条件,罗西尼回答说:"第一是声音,第二是声音,第三还是声音。"歌唱艺术发展到现在,在理论上持这种观点的人好像是不多了,但在歌唱实践中,这种声乐重技术轻情感和艺术表现的歌唱者却依旧不乏其人。当然,有些歌唱者,因为声音修养的不成熟,技术的不完备,或在发声上还存在某些负担和障碍,使得他的演唱意识不能从声音观念中解脱出来,这自当别论。问题是有一些演唱者或声乐教育者认为,只要声音完美,就没有无情之声。也有人认为声伟曲即传情,没有无情之曲、无情之声和少情之声。在这些人的歌唱观念和歌唱思维中,主要是声音。实际上,他们自己已经把声音当作了一种形式,在演唱中,为声音而紧张,为高音而发抖,对歌唱意识的思维,停留在声音的圆润、气息的支持、声区的统一、共鸣的运用等方面,从而使它们的演唱在听众的听觉中有形无神,有声无情,甚至是生硬、机械的,他们这种外在的紧张和内在的空虚,必然造成艺术表现力的苍白和肤浅。 演唱艺术需要美好的声音,高超的技巧,这是很重要的条件,是这门艺术的物质基础。因此如何提高发声技巧、强化和美化嗓音是每个声乐工作者所努力追求的,但歌唱作为一门艺术,必须要通过声音,把情感和内容,深刻地体现出来,以感化听众,"心的歌唱"、"唱情"、"唱神"这都是指要把音乐的最深情感歌唱出来。 从歌唱艺术对人的感染作用来讲,歌唱必须先"入人"才能"化人"。你的歌声要"入人",就必须与人"情通";你的歌声要"化人",就必须使人"神往",也就是"声入而应,情交而感"。所谓"神往"应当是歌者与听众"情通"之后,达到的另一个更深刻的思想境界,也就是"同声相应,同气相求"的深刻感应。这既是歌唱艺术的社会作用的规律,也是客观的音乐美的欣赏规律,从这个意义上讲,人们的声乐艺术中强调唱情,当然是无可非议的。 我国的传统声乐艺术,比如戏曲、曲艺的演唱者,大多是沿用现实主义的美学原则发展下来的。有情有声,每位演唱的歌曲、段子,大都有故事情节,特别是说唱,唱的成分比一般唱歌要少一些,因而注重情感就特别重要,这是我国现代声乐工作者该继承下来下来的民族声乐艺术的优良传统之一。当然不是说在我国古代就无"惟声论"者了,唐代诗人白易有诗曰;"古人唱歌兼唱情,今人唱歌惟唱情。"就表达了诗人对有些人唱歌只唱声而没有情感所发出的慨叹。二、 在声乐教学中对二者的正确把握和具体要求 一提到声乐教学,大家想到的首先就是声音技巧的训练。没错,嗓音的训练在声乐教学中占非常重要的地位。但这不是全部,更不是最终的目的。声乐训练最重要的目的是要让学生用优美的声音唱出动人的歌声来。石惟亚教授在《声乐教学法》中对演唱水平的评价标准用了"正确、规格、动人"六字进行了高度概括。这里"正确"或"规格"还是处于学生学习的不成熟阶段,只有在"正确""规格"的基础上再加上"动人",他就已经步入了艺术成熟的阶段。可以这样说:"正确、规格"的目的是为了"动人",但是否在达到"正确、规格"这一标准的过程中就可以不要"动人"呢不是,其实达到前两项要求就意味着已在一定程度上达到了"动人"的标准,并且只要教师在教学中注意引导,学生在任何阶段,即便是学唱的初级阶段都能在不同程度上让情感参与体验并通过声音表达出一种情绪状态来。比如说用一条五度下行的音阶做为练声曲时,老师除了提出呼吸、声音位置等方面的要求外,还必须要求学生唱得"乐感"些,提示学生,让他想象着"我高兴极了"、"我幸福极了",让学生唱出来的声音显得有乐感,在很大程度,若使声与情二者互动起来了,学生就体验到了"情带声,声托情"的感觉。 声乐教师面对的所有声乐学生并不个个都是乐感非常好,音乐天赋极高的学生。那么对乐感一般,甚至很差的人,我们用些什么办法和手段来增强他们的歌唱表现力呢首先,教师选择教学曲目要适人适时适难度。"适人"是指根据学生的声音、性格等方面去选择与之吻合的作品教学。"适时"是指根据学生的学习阶段去选择曲目,或者是在了解到他对某种情感刚好有了极强的体会后,比如说学生正在经受失恋的痛苦,你若布置他此时唱《悲叹小夜曲》,他可能会把这一作品的情感演绎得很感人。"适难度"则是根据学生的演唱能力来选择作品,演唱能力不仅指发声技术上的能力,同时也包括艺术表现上的能力。同时恰当地选择一些学生自己非常喜欢唱的歌去带动其歌唱欲望,不拘形式地让学生演绎一些他力所能及的作品。比如有些学生演唱一些美声风格的歌曲时,声音非常"硬",喉咙难以放松;有些学生演唱民族风格的歌曲时,声音习惯"挤"或"捏",用很重的基音来唱歌,给听者带来一种非常吃力的感觉。遇到这些学生,我通常给他们找一些很抒情的现代流行歌曲,并且是演唱者用了很多的"气声"来演绎的、音域及音乐的张力都较适当的这样一些歌曲来让他们昕,让他们去学唱。这样,他们往往能做得非常好,唱得松了,通了,感情也非常地投入。当学生再捡起以前唱得吃力的那首传统教学曲目时,我要他带着唱流行歌曲的那种"松"和"遇"的感觉来唱,"硬"或"挤"的问题往往就迎刃而解了。当然,这是通过教学曲目的选择来解决学生某个阶段的发声技术问题,或是唱歌缺少感情投入的问题,并不是让学生把任何风格的歌曲都演绎成流行风格,这是必须在教学过程中要让学生弄明白的道理。 其次,就是对比手法在歌曲艺术表现教学中的运用和强调。经常遇到这样的学生,比如在唱一首三拍子节奏的歌曲中,若拍子本身强弱弱的节拍规律都不能突出来,还谈什么音乐表现昵还有就是作品的谱面上标注的一些表情记号,以及一些节奏型运用和表现中所蕴含着的规律,这都是些司空见惯的,几乎是只要有旋律就会有一些诸如强弱、快慢、轻重上的对比,我们的学生往往因为熟视无睹而把这些给忽略了,这是最基本的要求,在演唱中,没把它们给做出来的话,那就不是叫缺乏表现力了,那是属于"唱的还不如说的好听"呢。相反,若能恰当而巧妙地运用这些对比技巧,将会给你的演唱增添不少活力。 再次,就是要学生有感情的朗诵歌词。一首好的歌曲往往是由优美的旋律和富有诗意的歌词完美的结合而成的,那么,除了在旋律上多做文章外,还有一条途径就是通过对歌词进行分析研究来进行表现。在这种处理中,要求演唱者去细心地体会歌词所描绘的情感和整首歌要"说"的"事儿"。斯坦所斯拉夫斯基曾这样要求歌唱家:"你们的歌唱应该出色到观众不再发觉你们在唱。"要让你的歌唱像在绘声绘色地讲故事一样,吸引别人。这就要求你在唱出语气、语感、感情起伏等方面狠下功夫才能做到的。 对一个作品进行教和学是要花很多心思的,就像是一个戏剧演员设计一个角色一样,认真研究他所需表现的东西,即使是一个小作品也不放过。独唱艺术和戏剧、歌剧或戏曲的演唱技巧不全相同,后者有一个故事情节连着,表演或演唱的东西有一个底子或线条可寻。而一首歌曲,就算内容比较曲折吧,也只那么几小段,若不用心演唱,就很容易唱得平平淡淡,故"简单"的歌曲更需要有缜密、细心的分析,合理安排布局,严格把握词曲所表达的内涵,做出周详的设计,声与情,技与艺有机的结合,才能使歌唱艺术达到日臻完美的境界。一个演唱者要达到艺术上的成熟阶段,的确不是件容易的事,也不是仅靠声乐老师的指导就能达到的,同时需要自身的不懈努力。 最后,希望所有的声乐学习者通过自己不懈的追求,不断的努力,对生活进行长期深入的观察、体验、感受,并化入自己的艺术创造中,再通过长期艺术实践的控索,对表现方式的反复钻研,并在唱"情"上狠下功夫,逐步到达成熟的境地。
首先,你把歌词写在纸上 ,像品诗一般体会歌词的意境,多品味一会,然后给它归类,比如伤感的,喜悦的,激情澎湃的等等。
然后,你把自己想象成歌手本身,跟着曲子和歌手的声音把自己的心融进歌曲里,仿佛就自己是歌星在舞台上演出。
最后,跟着伴奏带唱,要给自己信心,抛开歌手的影子,不要刻意模仿歌手的声音,那样很失真。但可以学习歌手的气质和台风,也不要去模仿他们的动作,否则会让听众觉得很做作,一定要自然、平和。
首先,歌声是不是动人,是不是能唱出感情是有一定先天因素在里面的。不过后天也可以培养。
先天不足后天补。你喜欢唱歌,那就一定要多听各种不同类型的歌。传达欢快,开心,high,这类情绪的歌,多听听歌声的区别在哪里,不要去管歌词具体写什么。听听人家唱歌时候的发音。同一首歌,不同版本,听听区别在哪,各种不同歌手表达情感的声音有什么区别。再多录自己的歌,听听差别,进行改正。
歌曲能不能唱出情感,要看词、曲、情景、人的心情 各种不同的因素。唱的时候要有代入感,设身处地得抒发感情。像苦情歌,多听听杨宗纬之类的,你会发现,像他这种前一秒还在笑着说话,后一秒就能进入状态唱:其实很简单~ 那感觉就到位了,一秒入戏,感情由内而外就出来了。
最后一点,声线一定要动人,才能更加容易得唱出感觉。声线怎么样也是要练的,保护好嗓子,开嗓之后再唱歌。多做对比、分析,找到自己的路线。
教你流行唱法的N大技巧
流行唱法作为我国声乐文化的重要组成部分,对我国声乐文化的发展具有非常积极的作用流行唱法技巧多样,内容丰富,具有独特的音乐魅力,可以使声音放大化的表现出来,提升歌曲的演唱效果该唱法为歌曲情感的表达提供了新的途径,将歌者和听者紧密结合在一起,使歌曲更具有感染力,为歌曲增添了新的魅力。
一、流行唱法的演唱技巧气声技巧
气声技巧是流行唱法演唱中的核心内容,需要结合歌曲状况及流行唱法演唱需求进行适当气声调整,从而提升流行唱法的表达水平。气声技巧是气息与声音不按寻常发声状态组成的发声形式,不同的气声可以产生不同的声音、节奏等,从而使流行唱法中的各项歌唱内容能够充分展现出来,与流行歌曲情感的表达具有非常密切的关系。流行唱法运用过程中要保证气息与声音的完整结合,保证气声的关闭与漏气适宜,从而给人不同的声乐感受。如在克里斯蒂娜的《The voice within》中就选取通过气声的“关闭”提升声音的穿透力,直触人心。通过气声的“漏气”形成沙哑的声音,给人以伤感的感觉该歌曲中的气声技巧使歌曲情感的表达更为流畅和真切,使歌曲得到了升华。
混声技巧
流行唱法中的混声技巧与传统唱法中的混声技巧具有一定的相同之处,两者均需要把握好真假声的融合,对真假声的转换进行协调,从而提升歌曲演唱的流畅性,提升歌曲情感表达水平。流行唱法运用的过程中非常容易出现音调过高或音调过低产生的“卡”音现象,在对该问题进行处理的过程中需要把握好混声技巧,通过真声与假声的融合和过渡完成音调的转变和承接,这种过渡和承接能够提升流行歌曲演唱的连贯性,使歌曲听起来更加悦耳、动听,对歌曲听觉的享受和情感的表达具有至关重要的意义。除此之外,流行唱法对音量和音高要求较为严格,混声技巧可以通过头腔和胸腔的共鸣使音色更加圆润,声音更加洪亮,这种声音能够为流行唱法增添独特的魅力。
话筒使用技巧
不同的使用方式、话筒音量、话筒配置等可以产生不同的演唱效果,与流行唱法演唱效果息息相关。流行唱法演唱的过程中对话筒的使用非常重视,需要结合具体的状况对话筒进行合理选取和使用,从而达到最佳的流行唱法演唱效果,提升演唱中艺术表达水平和情感表达质量。流行唱法演唱的过程中要先对话筒设备进行控制,尽量选取传输效果较好的有线话筒作为演唱设备;其次,要对演唱过程中话筒的使用姿势和使用方法进行合理控制。常规话筒控制的过程中要保证握住话筒尾部,从而防止影响话筒传声效果;要使话筒与嘴巴呈现45度角且话筒与嘴巴距离5厘米,从而使声音与原声更为接近最后,要对话筒的音量进行适当调整,结合演唱环境、演唱需求保证音量适中,防止演唱中声音失真。
二、流行唱法的演唱特征声音特征
流行唱法的声音具有典型的个性化特征。该唱法中要求将个性化作为声音的核心,通过个性化显示流行唱法的不同,展现流行唱法的生命,这与其他唱法存在本质上的差异流行唱法中声音非常自由、质朴,希望通过不同的声音自然、流畅地展现歌曲内容,表达歌曲的情感这种演唱方式与大众生活具有非常密切的关系,更容易被人们接受。
咬字特征
传统演唱过程中要求“字正腔圆”,一字一句地演唱,清晰、准确地表达歌曲的内容,但流行演唱并不如此。该演唱要求要能够自然地演唱,注重自然化和口语化,对咬字的准确性要求并不严格,可以说在一定程度上咬字在流行唱法中被弱化。流行唱法中对演唱的张弛度比较重视,将声音的自然和松弛放在咬字之前,认为要先保证声音的流畅后再对咬字进行强调英语歌曲演唱中的咬字特征与流行唱法的咬字特征相似,在对流行唱法咬字进行练习的过程中可以适当借鉴英语歌曲咬字状态,对英语歌曲咬字发音的特征进行迁移。
节奏特征
流行唱法演唱对节奏较为重视,认为节奏是流行演唱的核心,只有把握好流行演唱的节奏歌曲表达效果和情感特征才能够充分展现出来。节奏赋予了流行唱法生命,可以从根本上提升流行演唱的水平,使流行演唱过程中所要表达的内容充分传递给听众,产生共鸣。如在流行唱法运用过程中,强烈的节奏可以增强音乐的动感,充分调动听众的情绪,从而产生一种听觉上的'享受和感觉上的放松。在流行唱法运用过程中舒缓的节奏可以形成宁静的歌曲氛围,更好地表达歌曲中的情感,引起听众的共鸣,从根本上提升了流行唱法的魅力。
情感特征
流行唱法通常较为生活化和平民化,其情感表达与生活紧密相连,贴合人们的生活状态,很容易引起共鸣。这种情感特征使流行唱法更加容易引起听众情感的共鸣,是流行唱法典型的演唱特征之一。流行唱法运用过程中可以结合自身情感状况、生活经历等对歌曲节奏、旋律等进行转变,形成具有独特魅力的表达途径。这种途径更加流畅、真实,对情感的表达更加贴切,与流行唱法情感的生活化和平均化特征相协调。
总结
流行唱法作为一种新的演唱形式,已经开始逐渐融入到人们的生活中,成为人们生活的重要组成部分。在对该唱法进行运用的过程中,要把握好流行唱法的演唱技巧和演唱特征,从上述两方面内容出发进行合理演唱,保证歌曲声音的流畅性、节奏的适宜性和情感的平民化,从根本上提升流行演唱的效益,加速流行演唱发展进程。
;在教育部制定的《全日制义务教育音乐课程标准》(实验稿)的课程目标中,对于情感体验是这样要求的:“通过音乐学习,使学生的情感世界受到感染和熏陶,在潜移默化中建立起对亲人、对他人、对人类、对一切美好事物的挚爱之情,进而养成对生活的积极乐观的态度和对美好未来的向往和追求。”音乐是情感的艺术,听音乐会使人手舞足蹈,也会使人潸然泪下,能让人陶醉,也能让人忘掉自我。他能直接强烈地影响人的情感,触及人的心灵深处。所以我们的音乐教育不能忽视感情的培养,应当使学生在音乐课堂中将情感体验进行到底。下面我就结合教学《共同拥有一个家》这一课的实例,谈一谈如何让学生在音乐课中得到丰富的情感体验。
一、 创设情境,让学生在情境导入中得到情感体验
创设情境是根据音乐作品的风格、情绪和具体内容创设相应的环境气氛。良好的情境创设能帮助学生更好的进入聆听音乐的状态,充分调动学生的多种感官来参与音乐情感体验。要想通过创设情境,使学生投入情感,那首当其冲我们老师就要先被音乐感染,用自身的真挚情感来打动学生。在教学《共同拥有一个家》这一课时,我先用多媒体放映下雪的片段,然后在背景音乐《共同拥有一个家》的伴奏下导入:“这是一个寒冷的冬天,鹅毛般的大雪纷纷扬扬地下着,天渐渐黑了,透过玻璃窗,昏黄的灯光显得格外的温暖。大伙儿都躲进暖烘烘的小屋里,吃着热气腾腾的饭菜,说着一天发生的许多有趣的事情。大地一片白茫茫,路上没有一个行人。(停顿)突然,风儿传来了布娃娃的哭声,(停顿,并播放娃娃的哭声)她哭得那么伤心……(停顿)小朋友们,如果你遇到了这只布娃娃,你会问她些什么问题?又会怎么做呢?”学生在优美的背景音乐和老师深情的导入中一下子便进入了情境,纷纷举起小手,争先恐后地表达自己对布娃娃的同情和怜悯之心。俗话说:“良好的开端是成功的一半”,老师要善于运用各种有利条件,创造良好的情境,帮助学生更好地进入聆听音乐的心理状态,充分调动学生的视听感官,激发他们进行想象,锻炼他们的思维,初步得到情感体验。
二、 着手意境,让学生在歌曲意境中得到情感体验
音乐的奇妙在于能描绘出让人心动的意境和让人心醉的情感。无论是歌曲还是乐曲的教学,都可以从意境着手,以情感为切入口,这样符合艺术审美的客观规律。《共同拥有一个家》是一首很容易被学生接受的歌曲,从歌曲本身的意境出发,首先描绘了在寒冷的冬天,一只布娃娃孤零零地躺在马路边哭泣,一个小朋友发现了,询问布娃娃为什么不回家?有没有爸爸妈妈?并安慰布娃娃不要伤心不要害怕,最后小朋友收留了这只可怜的布娃娃。歌曲反复以“让我借给你一半妈妈,和你共同拥有一个家”结尾,展示了新中国儿童的纯真无私的宽大胸怀,最后一个“家”字,以长音结束,扩大了“家”的含义,突出了人与人之间关怀的无限温暖。基于这首歌曲是以故事的形式描述,于是我利用电教媒体,根据歌曲内容,做了一个鲜艳、生动,活泼的课件,将歌词、音乐、故事场景融为一体,调动学生的内在情感,激发学生的学习热情。学唱以后,再根据歌曲意境,让学生在背景音乐中朗诵歌词,再次体验歌曲的情感。事实的课堂效果证明了一切,学生很快地进入歌曲中的意境,并能有感情地演唱歌曲,然后老师再趁热打铁,启发学生说出身边有哪些需要帮助的人,我们应该怎样帮助他们。这样让学生在得到情感体验的同时,增强关心别人、乐于助人的爱心。
三、 鼓励创造,让学生在创造活动中得到情感体验
音乐课有不同与其他学科课的特点。学生往往不满足于安安静静地听音乐或是仅用歌声来表达情感,而是更喜欢用动作来补充。边唱边跳边表演,动静结合,相辅相成。在教学《共同拥有一个家》时,学生会唱后,我安排同桌合作创编,一个演布娃娃,一个演小朋友,进行表演唱。学生边演边唱,将歌曲的内容表达得淋漓尽致。这种创编活动极大地调动了学生的参与意识,拓展了学生创造思维的空间,满足了学生对音乐的情感体验,并使情感体验变得更加强烈深刻,在心中留下了不可磨灭的审美体验。
四、 多种评价,让学生在评价过程中得到情感体验
教师要重视学生在表演中的各方面的评价,让学生在自我评价及互评中锻炼评价能力和语言表达能力,在评价中获得满足,体验快乐。在教学《共同拥有一个家》时,学生表演唱完毕以后,我先让学生自评,然后互评,最后老师评价,学生的积极性很高。在课堂教学中我们应善于应用激励性评价,如:“看看,你们演得多棒!”“瞧!你们简直就是表演小明星!”等等。这样,不仅可以活跃课堂气氛,而且可以增强学生的荣誉感、自豪感,让学生在评价过程中获得成功的喜悦。
五、 课外延伸,让学生在知识拓展中得到情感体验
音乐是一门极富人文性的学科。它需要心灵地自由参与,需要情感地积极投入。音乐要真正在学生心灵上产生作用,教师必须选择适当的时机,运用恰当的教学方法,抓住适当的内容,对作品进行延伸拓展,才能打动学生的心灵,从而使学生的情感得以升华,促使其思想感情的内化。在教学《共同拥有一个家》时,我是这样做的:首先我出示一张SOS儿童村的照片,向学生介绍SOS儿童村的情况,让学生了解SOS儿童村,并说一说自己能为那些孤儿做些什么。然后再播放舞蹈《千手观音》的片段,介绍这个舞蹈都是一群聋哑艺术家在表演,让学生感受到社会对残疾人的关爱,并及时教育学生不能歧视残疾人,更要加倍地关爱这个特殊的群体。最后再学习一句手语:“只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的人间。”启发学生对弱势群体的关爱,增强关心别人,乐于助人的爱心。通过这一拓展,让学生有了更多情绪的感受,不断地提升情感,在心灵中掀起一定的波澜,进一步丰富了音乐情感。
《音乐课程标准》中明确指出:音乐教学要把情感、态度与价值观放在首位,突出情感体验。因此,只有让学生拥有丰富的音乐情感体验,才能使他们发自内心地热爱音乐,更积极主动地投入到音乐活动中,获得审美满足,促进个性和谐发展,以宽容与慈爱的情怀去观察世界、拥抱世界。
完全手打,个人经验
要用气息唱歌。用气息唱歌绝对不是让你像美声那样把口腔极度打开,而是使你的本嗓的声音变得圆润悦耳,而不是干巴巴的下水道声音。
活用共鸣。当你在低音区用好喉咙与胸腔的共鸣,高音区用好鼻腔和头腔的共鸣时,一首歌从头到尾下来就有了音色的变化,整首歌不单调。
提升自己的审美品味与艺术修养。多阅读,多思考,做一个心平气和,包容他人的人。(拿如日中天的许嵩徐良来说,他们很多歌确实挺好听,但好听的是歌曲本身,以及那种调调,他们本人的唱功是一团稀烂的)——当你能以客观角度来进行理性判断,而不是因为个人喜好或者盲目跟风而去评价其他歌手时,你就已经具备了一个不错的道德修养。然后以此为基础,重新认识那些好歌。到那时候,你一定会达到一个新的境界。
也许有人认为,一首歌的情感必须要有类似的经历,才能唱出那种味道。我认为这是扯淡。人的品味,气度,修养是通过歌声表达出来的。如果唱歌的人是个粗鄙无礼的人,那么就算给他一首再悲伤的情歌,他也只能唱出非主流的味道。
“情感是歌唱的灵魂”。每一首歌曲都有不同的情感特点,有的歌曲欢快、活泼;有的歌曲舒缓、流畅;有的歌曲安静、优美。只有挖掘歌曲中的情感特点,才能帮助孩子唱出心中最美的歌。但我们经常会发现这样的现象:学生演唱歌曲,不管是欢快活泼的还是深情优美的,或是雄壮有力的,学生们大多都会面无表情地唱,像背书似的,根本谈不上声情并茂,给人以美的享受! 一、巧用范唱、做到先声“传情” 在音乐课堂教学中,传递歌曲信息的第一使者是教师,让学生从整体上认识歌曲的,也是教师。教师的范唱对学生学唱歌曲有很直接的影响,即教师以饱满的热情唱出歌曲所要表达的感情,能引起学生情感上的共鸣,使之在听觉上产生并保持对音乐的热情,对学生情感的投入也将产生潜移默化的影响,为其良好的歌唱打下基础。 二、语言准确、从而字里“传情” 歌曲与乐曲不同,歌词在歌曲中占有非常重要的地位。如果歌唱时吐字含糊不清,或丢字错字,则不能正确表达歌曲内容,自然也就不能使歌声具有艺术感染力。歌唱语言是艺术语言,要求咬字发音正确,并能根据歌曲的词意、旋律结构以及风格的需要,进行艺术处理,做到“字里传情” 三、创设情景、注重细节“传情” 教学中,一些老师通常直接告诉学生:歌曲是欢快的,就快一点唱;歌曲是抒情的,则慢一点唱;再细致一点的老师也就在歌曲高潮处再着重强调一下算了事。我认为,如此“便捷”的讲解是不可取的。体验音乐情感就好比旅游一风景区,如给他一张极美的风景照片,而不让他亲历每一个景点,光看照片,这样能有心旷神怡、真正被折服倾倒的感受吗?歌曲也一样,除了赋有整体的情感外,每一乐句也都有其细腻的丰富的情绪变化,学生要亲历每一个细节,要有具体的体会,才会真正有所收获,才会真正心中“有情”从而做到歌声“传情”。
首先了解歌曲创作的背景,再充分感受歌曲中所表达的感情,与自己的心灵形成共鸣。演唱者通过自己的记忆、现象、联想等心理活动,在感受歌曲情感内涵的基础上,积极发挥演唱情感表现的能力,使歌曲情感内涵和演唱者情感融合。优美的嗓子+发声技巧+情感,唱出的歌声一定会很好听。
歌曲演唱情感表现涉及许多方面的知识和体验,它的成功与否手演唱者自己综合素质的制约。演唱者必须全面提高自己的生活、艺术修养,多方面培养对歌曲作品的理解和表现能力,才能使自己的演唱情感达到表演艺术的高峰。
欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网
评论列表(0条)