人像摄影师是如何引导模特情绪的?

人像摄影师是如何引导模特情绪的?,第1张

人物的情绪表达分为面部表情、语言表情和身体表情,其基本的情绪表现有愉快、惊奇、悲伤、痛苦、愤怒、厌恶、惧怕、喜欢和轻蔑等九种。

时尚人像的拍摄中,拍摄对象的情绪表达,主要依据是主题内容,什么样的主题内容和风格,就得需要什么样的人物情绪来表达。比如主题内容是要表达轻松愉悦,那么人物的情绪就要表现出愉快、喜欢的情感。

摄影师如何对模特进行有效的情绪引导,在拍摄表现中是非常关键的,当然,对摄影师的感知能力、思考能力和观察能力也是严峻的考验。

如果说摄影师都不知道要什么样的面部表情、什么样的身体表情,肯定也就不知道怎么样去引导被拍摄的模特。这就要求摄影要对主题内容和风格表现,有着深刻的理解,并且在大脑里面要有成像的意识。

摄影师对模特在情绪表达上的引导,不仅是在拍摄现场的引导,在拍摄之前,摄影师与被拍摄模特的交流也属于引导的范畴。

在拍摄前与摸特进行主题上的交流和拍摄思路的交流,让模特在自己的思路中成像,从意识上明白如何去用自然生动的情绪进行表达。模特如果真正对主题内容有着深刻的理解时,其演绎的效果,远远好于摄影师在拍摄现场的引导和示范。

要真能打动观者,模特的情绪表达必须要来自于内心真实的表达,这样才显得不做作,不生硬。同时,也有利于摄影师在现场引导,其效果会更好。

再就是摄影师在拍摄现场的引导,其方式主要为语言引导、音乐引导,以及摄影师的有效示范。但摄影师必须对主题有非常透彻的理解,这样才能有效的引导模特的情绪,提高成片率。

综上所述,对模特的引导主要表现在拍摄前与模特的沟通,让模特对表现的内容有深刻的理解,其次就是摄影师在拍摄现场的引导,以及摄影师在现场的示范。人像作品中人物情绪的有效表达,表现基于拍摄对象和摄影师对主题的理解,否则,情绪表达会出现不准确的状况

 光,作为摄影的基础,其光质和光位在人像摄影中对摄影作品有着非常重要的影响,尤其是人像写真。那么,如何利用不同的光质和光位拍出同样优质的照片,下面将会为您介绍人像写真中光的运用技巧。

 一、用硬光拍摄

 所谓硬光,是指那些能够在景物表面产生明暗对比的阴影光线形成。这是在人像拍摄中,特别是拍摄人物写真这类题材的时候很少使用的光线。硬光的最大特点就是能产生明确的阴影,难点是控制画面明暗的反差和画面的光比。女性的拍摄一般都将光比控制在1:2左右,但是在使用硬光拍摄的时候光比控制在这个范围,几乎是不可能的,最简单的方法就是用反光板进行补光,通过这种反射光减弱人物面部的明暗反差。

 可以忽略光比的控制规律,增强画面中的反差,用光线来“讲故事”,用光线来表达情感,这是硬光与其他光线的不同,它对于画面情感的表达更强烈、更深刻。对于硬光的利用,还要注意如何通过环境来强化造型效果。也就是要知道什么样的环境应该使用硬光造成的大光比,什么样的环境应该控制光比。使用硬光拍摄时,控制曝光控制十分重要。在曝光时可以过曝半级或者更多,以加大画面的反差。或者欠曝半级或者更多,虽然减少了反差,但是可以使整个影调降下来,以表达某种情感。

 二、用柔光拍摄

 柔光与硬光相反,指那些不会在人物表面产生明显明暗对比的光线形式。在拍摄女性的时候是经常被使用的,因为它可以突出地表现人物皮肤的质感,使其变得更白皙。获得柔光的方法很简单,一块白的的床单就可以把直射光变成柔和的光线。窗帘、白色的'遮阳伞等都可以作为光线的柔化装置。柔光的光比控制应该控制在1:2左右。而且柔光更适合拍摄中景,以及那些比中景更小的构图,这样更能突出人物皮肤的质感。另外柔光的拍摄曝光可以过半级到一级,这样能使人物的皮肤更加白皙、透明。

 三、用顺光拍摄

 顺光即是光线向人物的正面投射的光线形式,这种光线让人物的大部分形体都得到足够的光照,而且强度比较平均,所以不会在人物的脸上形成明暗的对比,曝光比较好控制。顺光拍摄的缺点是光线太平,从而不能突出重点,所以在写真类的人像中使用得很少。但是顺光比较适合拍摄特写和近景这样的小景别,因为它可以具体地表现人物的每个细节和层次。有时这种最直接、最直白的描述效果往往比那些故意做出来的好很多。使用顺光拍摄时曝光不可过度,一般使用平均测光就可以获得理想的效果。

 四、用逆光拍摄

 逆光是指光源在人物的后方光线形式,这种光线使人物的正面不能得到正常德曝光,从而失去了人物的细节层次。但是这种光线形式勾勒出人物的轮廓,对于体现动作和形体极为有利。当然运用逆光也不一定要拍摄出剪影的效果,如果控制好曝光,也能够得到人物的一些细节。在使用逆光拍摄剪影的时候,测光点选在哪里关系到拍出的剪影效果。要得到纯剪影效果,测光点可以选在人物身体的边缘,因为那里的光线是整个画面中最亮的部分。而那些并非是纯剪影的逆光效果,测光点可以选择在被光线照亮的头发或者是人物的面部。这种逆光效果在写真类人像中式比较常见的。

 逆光拍摄只适合中景以上的景别,比如全景或远景。因为这样的景别除了能够体现人物的形体外,还能够对环境进行一定程度的体现,以丰富画面的内容。拍摄剪影效果时,光线的投射角度越低,拍摄出的剪影效果就越明显,而光线的投射角度越高,拍摄出的剪影效果就越不明显。所以时间最好选择在日落时或者清晨,这时拍摄出的剪影效果是最明显的。而其他环境或其他时段的光线拍出的逆光效果,则不是那种纯剪影效果。

 五、用侧光拍摄

 纯粹的侧光通常不适用于拍摄女性,因为这时的光源从侧面投射,使人物面部一半发光,一半处于阴影中,产生的效果被人们称之为“阴阳脸”。但是在写真类人像的拍摄中,这种光线形式的运用已经不是很新鲜,往往能够更强烈地体现人物的性格和情感。

 使用侧光拍摄一定要注意少用硬光,因为数码相机的宽容度很低,如果使用硬光,则人物处于暗部的面部细节将得不到任何体现。使用柔光则不同,它在人物面部产生的明暗对比在数码相机的宽容度范围内,明暗过渡比较自然。侧光能够拍摄的景别很多,大景别所能体现的感受更强烈;而小景别则能够使被摄者变得瘦一些。在拍摄大景别的时候,如果你呢个利用好光线所产生的阴影,能使画面的表意效果更强烈。

 侧逆光是从逆光变换出来的,其特点是指能照射到人物面部的某点上,而其余大部分都是不受光。它从侧后方照亮人物的头发,使之在逆光中呈现某种情感,而且这种光线并不会讲人物正面细节隐去。侧逆光拍摄时,如果测光点在人物面部被照亮的部分,曝光一定要过曝一级左右,这样才能保证人物面部的细节不被掩盖。景别也最好选择在中景以下,因为全景这类景别不能很好地体现侧逆光的光感,而近景或者特写之类的景别,用侧逆光来表现时则比较充分和生动。

 前测光是由侧光演化而出来的一种人像造型光线,这种光线在人物的大部分,光线的过渡感较强,比较适合人物的造型。使用前侧光拍摄,可以使人物转向光源的方向,这样人物面部的立体感会增强,而且最好是使用柔光,才能使光线的过渡更自然。注意选择人物面部明暗的过渡区域进行测光,这样才能得到人物面部的所有层次。

 六、用顶光拍摄

 光一般不用于人像拍摄,但是如果我们能够合理利用这种光线从上面洒下来的感觉也是不错的。顶光若从上面直接照射到直立的人脸上,突显人物的额头与颧骨,效果会有些恐怖。如果使人物向光源德后面移动,而且将头迎向光线的方向,拍摄出感觉就不同了。

 另外,当遇到顶光时,让人物躺在地上拍摄,要比站立拍摄的效果好很多。若需要表现出光线在人物身上的感觉,就要使曝光过度一些,这样才能通过亮度的加强体现出光感。如果是正午拍摄,使用能够透光的白色遮挡物使光线柔化,则效果更为明显。

人像摄影是摄影中最重要的领域之一,也是最能体现摄影师艺术境界的摄影领域之一。以笔者拙见,人像摄影的艺术境界从低到高,可以概括为赏心悦目、惟妙惟肖、张扬个性、诠释生命四个层次。

一、赏心悦目

赏心悦目是一般大众也包括一般摄影师对人像摄影作品的基本要求。无论是商业人像、家庭留念照、新闻人像乃至任何一个摄影领域中涉及的人像,无论是被摄者、摄影者和观看者,只要无特殊目的,无不希望看到赏心悦目的人像,而使观众、听众的身心得到愉悦是任何艺术形式最重要的目标之一。

赏心悦目首先成为商业摄影师和顾客共同追求的目标。而现代摄影的发展从技术上以较轻易地解决了很多前辈摄影家很难或无法解决的问题,因而使实现赏心悦目这一境界变得相对轻松一些,对于商业摄影来说。这一境界的人像摄影作品,除了对摄影师本身的素质提出要求之外,还依赖于一些客观因素,如:优秀的化装师、美丽的服饰、精致的道具,高档的摄影器材、高级的灯光、设备先进的摄影棚,高级的照片后期加工系统、精美的装裱和精心的编辑策划等等。对于这一境界的人像摄影来说,非摄影本体语言过多的介入和摄影本体语言的淡化是最大的缺陷。所谓摄影本体语言就是摄影技术、艺术的独特表现手段,包括胶片的运用、曝光的控制、摄影用光和构图的经营等等。而非摄影本体语言主要是指原本对摄影起辅助作用的非摄影表现手段,如化装、服饰、道具等等。

在这些人像摄影中,摄影本体语言一般较为淡化,而在所剩无几的摄影本体语言中,绝大多数已成为一种固定的模式和套路,甚至还会有所扭曲。比如在用光上说,为了迎合大众口味,更多地采用了正面光和柔光;在曝光上说,为了使肤色显得更白,经常采用曝光过度的方法。

但所有这些都是为了顾客,这是无可厚非的。赏心悦目就是使顾客和普通大众的身心得到愉悦,所以,这种人像摄影本身就是摄影艺术的重要组成部分,也正是这种赏心悦目的摄影作品把万千大众吸引到影楼里,而这成为中国摄影艺术尤其是业余摄影艺术发展的重要经济支柱。

既然摄影作品具有吸引大众的能力,就说明摄影作品具有引导大众的审美倾向的能力。这种以赏心悦目为代表的商业人像摄影流行十年以来,大众的审美倾向已经在悄悄地发生改变。

而且,近年来,随着一批极富艺术表现力的青年摄影师对商业摄影的突出贡献,使的目前的人像摄影正呈现蓬勃发展的态势。

二、惟妙惟肖

摄影术的出现使得人像再现的“相象”问题变的轻而易举,当代人像摄影的发展又似乎脱离了这一发展方向,尤其是流行的当代商业人像越来越不象本人,而离惟妙惟肖的距离也显得更为遥远。这里的惟妙惟肖当然不仅仅是简单的“相象”,而是在赏心悦目基础上的神形兼似。

这一境界的人像摄影作品,一般具有以下主要特征:

1:摄影本体语言和非摄影本体语言的正确运用

摄影本体语言的运用不以是否赏心悦目为唯一依据,而以能否表现人物的神态特征为主要依据,用光自然考究,曝光准确,体现正常肤色及质感。化装道具不过分张扬和哗众取宠。化装的目的不时掩盖什么,而是要进行衬托,道具只是修饰而不是表现什么。

2:精妙的神态捕捉和眼神塑造神态的捕捉是摄影师永恒的主体,也是一幅人像摄影作品能否做到惟妙惟肖的关键。,在柔美型的当代人像摄影中,应该说在这一点上做得是很不错的。在在眼神的塑造上就有所欠缺了。这主要是由于摄影用光的平淡造成的。正面的柔光所营造的高调是很难突出眼神的。所以通过光线的运用来表现人物的眼神是这一境界的人像作品的关键。

三、个性飞扬

人像摄影中个性的张扬可以分为两个方面,一是张扬被摄人物的个性,二是张扬摄影者的个性。从被摄影者的角度出发,拍摄人像的目的无非是留念、欣赏及展现自己的个性魅力。从这一点上说,摄影师就是要帮助被摄者展现自己的个性魅力。而从摄影者的角度出发,他作为一个艺术作品的创作者,要通过摄影手段、借助于模特的表现能力来表现自己的摄影创意,来体现自己的摄影风格乃至通过摄影语言来诉说自己对生活的确理解。

这一境界的人像摄影作品通常具有以下特征:

1:独特的摄影本体语言

从摄影语言的运用上说,第一境界人像摄影作品的摄影语言运用一般流于平淡,第二境界人像摄影作品的摄影语言运用趋于自然,第三境界摄影作品的摄影语言运用重在卓然不群。用光是摄影最独特的本体语言。

如谢墨拍摄的《对影双姝》,巧妙地利用阴影,营造了奇妙的错觉,令人过目难忘 。又如朱恩光的《圣徒》,柯林·托马斯的《一线光明》,萨博·亚历萨顿的《纯》等等。摄影本体语言妙处体现得淋漓尽致。

2:独特的而简练的戏剧性情节

如阿德莱尔·穆萨威拍摄的《生命中的阴影》,画面中的男女主人公在摄影者苦心经营的光影效果中诉说着一段耐人寻味的故事。它不是一部电视剧,但却似乎比一部电视剧要说的更多。当然,这幅作品在用光和构图上也都有独到之处。

3:展现对人和自然关系的独特理解

纯粹的人像摄影也许是不包括自然的,但在这个特殊的环境危机时代,不少摄影者把镜头对准了自然,对准了人和自然的关系。或是热情的讴歌,或是尖锐的批评。不管是卡尔·考雷的《人与太阳》还是易水生的《人与太阳》,都表达了人与自然融合的渴望。 4:强烈的视觉冲击

无论是匠心独具的光影、别出心裁的构图还是创新大胆的镜头运用,其目的都是产生强烈的视觉效果。

张扬被摄人物的个性就是使拍摄出来的人像摄影作品要与众不同而富于戏剧性的。而摄影者个性的张扬要通过自己个性化的摄影本体语言来展现自己对摄影的理解、对被摄人物的理解、对人像摄影的理解,甚至对生活的理解,所以从某种意义上说摄影作品就是摄影者无声的自白。

四、诠释生命

伟大的人像摄影作品之所以伟大,是因为他刻画了人物的灵魂,是因为它讴歌了生命的伟大,是因为它记录了一个时代的精神风貌,是因为它记录了人类社会的大悲大喜。

从人的个体来看,伟大的人像摄影作品深刻地记录了人物的内心世界,或是悲伤或是喜悦,或是思索或是呐喊。也正是因为它呈现了人物的内心世界,所以这样的摄影作品才给人以心灵的震撼。同时它讴歌了生命的可贵与伟大,面对这样的作品,每一个观众都将为拥有生命而自豪。

从人类社会的总体来看,伟大的人像摄影作品记录了一个时代人们的精神风貌,它记录了人类社会的大悲大喜。伟大的人像摄影作品的意义已经完全超出了普通肖像的意义。它是社会的象征,是时代的象征,是历史的象征,从这一意义上说,人像摄影的意义远不止被摄者的留念和摄影者的个性张扬。

人像摄影关键是“形神兼备”。首先,是要表现好人物的外表形态,必须掌握其最典型的特征,尽可能把人表现得美一些。其次,被拍摄者的内心情感的自然流露,反映着人的性格特征及精神面貌。眼睛是心灵的窗户,它最能体现人物的神韵。成功的人像摄影作品要把眼睛拍透,还应有眼神光,可利用柔光箱加反光板,使被拍人物的眼睛里产生生动的眼神光。三是良好的摄影器材,人像摄影使用的最佳的镜头是70-210mm或80-200mm中长焦镜头。可能的情况下,摄影师最好用三脚架, 此外在户外人像拍摄中一块反光板是必不可缺的,它能起到为逆光中的主体人物进行补光、消除脸上的阴影、增添眼神光等作用。四是拍摄角度与构图,对于拍摄人像来说,我们通常使用平视的拍摄角度,即相机与拍摄者的眼睛成水平直线。

摄影师可以捕捉到一个人不一样的一面,甚至一些微小的表情都可以被镜头放大。在现实生活中,你就是你,但是在照片里,你可以是文艺的、复古的、帅气的……

而这一切,都是通过摄影师的 构思、拍摄 和 后期 制作去实现的。人像创作也因此有了各种可能性。 只要摄影师有足够的准备和技巧 ,任何时间、任何地点逗可以拍出美好的照片。

我从一个单纯的业余爱好者开始,略过了摄影理论和基础, 跟随着内心对摄影的热爱 和 对生活的感悟 , 坚持用自己的视角去审美,用自己的方法去拍照 。

支撑我一路从业余爱好到现在拥有自己的独立工作室的, 不是强大的理论和技术,而是对爱、对美、对温暖而美好的事物的向往和坚持 。也许正因如此,我形成了自己的一套拍摄思路。

我会为了拍摄一张好看的照片不远千里来到一个地方,也会为了心目中的一个眼神反复设计和考量光影、服装、妆容。

有两种摄影作品最能吸引人,一种是至真,一种是至美。

好的人像摄影作品也应该是摄影师内心世界的外化表现。 任何一种表达,都是基于摄影师对生活的感受。不管表达的内容是什么,只要能让观众感受到摄影师的世界,用照片拉近双方的距离,作品就成功了。

而至于观众是否能产生共鸣、是否喜爱你的作品,我相信每种风格自然都会有喜爱它的人群。

摄影仅仅是一种表达方式,重要的是你所表达出的内容,你用怎样的视角去观察世界,用怎样的方式去理解和感受身边所发生的一切。 摄影改变了我的生活,改变了我看世界的方法,也让我渐渐找到自己的价值,让我朝着自己想要的生活目标不断努力。所以, 在你拿起相机之前,要先学会观察,学会感受,让自己的感情细腻丰富起来 。

同时,摄影也是一门精益求精的艺术,要想获得最理想的作品,就需要不断进步。

摄影水平提高的过程其实是 摄影师审美水平螺旋式上升 的一个过程。如果摄影遇到瓶颈,大部分时候并不是摄影技术妨碍了你的提高,而是你的审美水平所致。

所以这时候需要做的仅仅是放下相机,多看看其他摄影师的作品,看看世界名画,看看经典**,这对审美的提升都是有帮助的。

从商业角度来讲, 客户选择一位摄影师,其实选择的并不是摄影师的作品,而是选择摄影师的审美 。摄影师以往的每一幅作品,即使你再喜欢,也无法复制出一模一样的。所以,你应选择相信摄影师的审美,相信他或她会为你创造出更加美好的回忆。

真正学习摄影,在于通过拍摄的方式,表达摄影师的审美观,甚至是人生观和世界观 。这样一个过程,体会和理解要比学习和记忆更加重要。摄影的学习过程更多是从实践和感知中去体会理解,并长期积累的。

一张好的照片,是从一闪而现的灵感,到最终的成片,其中包括了 构思、服装道具准备、前期沟通、场地布置、化妆造型,然后到拍摄,拍摄之后还有后期修图、排版、发布、网络传播或营销等 。拍摄仅仅是其中的一步,真正决定作品质量的,是摄影师按下快门之前和之后所做的一切。

一张能吸引人的人像摄影作品,最重要的是要 有感情 ,有摄影师自己的 审美 和 想法 ,这也是决定你的照片是否拥有鲜明风格、区别于同类其他照片的决定性因素。

风格 是指一件艺术作品 通过外在表现出来的一些统一的特点 。我们可以通过一张照片的表面信息来把它归类于某种风格, 而真正决定风格的,其实是作品的内在 ,是摄影师对审美独特、鲜明的表现。

审美 ,简单来说就是你喜欢什么、讨厌什么。你是喜欢曝光精准、细节丰富、焦内锋利、焦外油润的人像作品,还是逆光朦胧柔美、若隐若现、光影交错的照片,这取决于你的内心而并不是他人。 寻找自我的风格,首先要摒弃从众心理。

拿起相机就拍的,是生活记录照。 唯美人像写真,需要摄影师在拍摄之前做大量的思考和自我批判。 你拍的是什么,想要通过照片表达什么,用怎样的手法去表达你的想法,每次拍摄之前大脑里应该有个清晰的定义。

即使成片和想象中的不同,也应该学会分析这一差距产生的原因。只有经过无数次的实践磨合,我们才能从中感受到自我。思考,实践,再思考,风格会在这样的循环往复的过程中渐渐清晰。

即使你无法用固定的词语去形容你的风格,至少也会在下一次拍摄之前知道自己要拍什么、为什么要这样拍。

关于摄影风格,我相信每个人都会经历很长一段定义模糊的时间才能确立。从拿起相机的那一天起,到现在经历了四年多的时间,我仍然觉得很难给自己下个定义。

但是我希望的是,我的这种风格足够鲜明,让人一眼看到就能知道这是我拍的。

有人说“相由心生”。这个世界,从客观上讲是一成不变的,但是每个人都会有自己的世界观,而我作为一位摄影师,以我的主观视角去感受这个客观的世界,我所体会到的东西,以摄影作品的形式表现出来,这个时候,照片即为我内心感受的反映。

① 温暖而美好

温暖而美好,这是我希望整个照片的呈现的第一感受。很容易理解。 画面风格 和 色彩基调 是 温暖细腻 的,照片主题是表达具体形象的美好的事物。

② 安静而有力

这里的 安静 ,是指画面没有很强的视觉冲击效果,简单低调。而 有力 ,是指一种能引发或者让观众思考照片表面以外的东西的能力,也可以理解为吸引力,简单却不平凡,简单的背后有更深一层的含义。

我所期望的,是我的照片不仅仅停留于表面的温暖而美好,不仅仅是模特的颜值,不仅仅是精致好看的造型,我追求的是观众在观赏这张照片的时候,能感受到摄影师的情感、摄影师的想法,看到照片就知道这不是一张随意按下快门的照片,而是经过精巧构思的作品。

③ 自然不做作

自然不做作主要指的是画面主体人物的状态。人物在画面中占有怎样的比例,和画面中其他的构成部分是一种什么样的关系,以及画面中人物的造型、妆容、动作、神情和他或她所做的事情,这些元素都能够达到自然不做作的效果。

想要感动他人,首先要感动自己。

截止到我落笔写下这段文字,我的摄影工作室已经成立有两年多的时间了。在这两年里,我也拍过很多很多的客片。 而我拍过的每一个客片,从咨询报价,到沟通支付定金,前期试衣、面谈、鲜花道具的准备,再到拍摄、后期修图、相册的排版和制作等,每一个过程都是我亲自完成的。

我一直认为这些过程,是让我对每一次拍摄保持激情的秘诀。不为其他,只因为 我享受这样一个完整的过程,享受这种亲历亲为的感动。 我用自己的努力让自己感动的同时,我也相信,我的一切辛劳,观众可以通过照片感受得到,也会被我的用心而感动。

人物是人像摄影的灵魂,而摄影师就是灵魂的塑造者。 你要记得,拍摄人像,你所拍的,并不仅仅是你面前的这个人当时的一种状态,也包括了他或她的过去,他或她读过的每一本书,走过的每个地方,爱过的每一个人,这些过往看似无关,却或深或浅地在他或她的身上留下了某种印迹,某个细小的表情,某个习惯性的动作,某一首只需要前奏就可以让他或她眼神里露出温柔的歌。

很多新人会非常认真的整理资料发给我,看过他们的小故事,经常能得到一些不错的拍摄灵感。

但是我们说要了解拍摄对象,并且根据对象的特点来拍摄,这并不意味着我们要一味遵循模特或者客户的喜好,摄影师在整个拍摄过程中依然应该处于主导地位,对模特或者客户的情绪动作有明确的引导。

比如开始拍摄前告诉你的拍摄对象,我们这一组照片想要拍出的感觉,服装和造型大概会做怎样的配合,动作是夸张一些,还是优雅的收敛一点,等等。拍摄过程中的动作调整也需要使用明确且简单易懂的语言。

我相信每个找我拍婚纱或者写真的女孩,都应该是很爱自己并且对美有着很高要求的。所以我尝试抛开摄影师的身份和思维模式,单纯从一个女生爱自己的角度,去发掘一些女性温柔美好的一面,比如一些微小的动作,一些转瞬即逝的眼神,一些惹人怜爱的小细节。

照片中的情感,一方面体现在模特的神情、动作,另一方面也体现在摄影师和模特之间的情感。这种情感是在互相欣赏和信任的基础上产生的。

刚刚开始拍人像的时候,如果时间允许,我通常会 在拍摄前写一个拍摄脚本,包括具体的场景、需要的服装和配饰、拍摄的思路和手法,并会为模特设计动作和情绪,找大量的样片,甚至画一些拍摄草图。 这项工作只是为了帮助你理清思路,确保拍摄前的准备工作能够有序地进行,但在真正开拍后,我就会把脚本丢到一边,任凭自己发挥。真正的艺术创作,总是主观而感性的,这也正是它迷人的地方。

细节决定成败,这句话在摄影当中也适用。 摄影师需要学会从宏观着眼,从微观着手去构思和准备拍摄,比如小头饰、小道具、服饰是否合身,妆面是否干净,不要假睫毛或浓妆、艳丽的指甲颜色等。即使决定使用鲜花做道具,也要注意花的品种与拍摄主题是否相符。

每一位找我拍婚纱照片的客户应该都非常清楚,拍摄之前,我们会花上半天的时间去选择服装造型,商定拍摄的细节。 婚纱的领型、腰线、版型是否合适,我都会为新娘做一一考量,找到最合适的服装。这些细节,会让照片有一种精心设计而又恰到好处的视觉效果。

你可以从 光影构图 的角度尝试增加艺术感,也可以在构思准备一组照片的时候,从 服装、发型搭配,场景选择 和 道具 选择上着手。

真实自然的艺术效果往往并不那么容易达到,稍微不慎,就可能变成用力过猛的做作。

所以为照片增加艺术感的话题,还要谈回到我们之前所说的 培养和提高审美 的问题。摄影师这时可以尝试反向思维,着重考虑你要将哪些元素排除在外,而不是考虑你要将哪些元素包含在照片之内。

在条件允许的情况下,我会优先使用 定焦镜头 。使用定焦拍摄时,摄影师不得不根据需要的构图前后移动,有时候也需要和模特一起移动。

不停地移动、变换位置、思考构图 ,虽然拍摄速度相对慢了很多,却也让我有更多时间, 有更多机会发现不同的光线和角度 ,移动机位也时常会让我的拍摄对象感受到我的参与感,并且更加积极地配合我的拍摄想法。

一张精美的照片,远远比十张普通的照片更加能吸引人。有时候我们需要很长的一段时间去进入拍摄状态,去寻找最适合的光线和最完美的角度。然而有时候,拍下一张好照片也只是一瞬间的灵感和发现。

面对美好,我不会吝惜快门去捕捉心目中最想要的那个瞬间,但我也希望可以放慢速度去思考,让每一次按下快门都得到比前一次更加理想的光线和构图。

学习和模仿,是摄影师在提升水平过程当中非常重要的一个阶段。

这里作者列出了她在看作品的时候观察思考的步骤。

① 观察 色彩搭配 和 构图 。

② 观察模特的 服装造型 或者 妆容 ,还有 人物的姿态 和 情绪 ,这些都是照片表面的信息,可以直接获取直接参考。

③ 分析 焦段 和 视角 。

比如长焦,85mm或者135mm,或者70-200mm。常用方法是观察照片四周的变形程度,背景压缩程度和虚化,这样基本可以确认焦段和机位。这一步可以帮助你在以后的拍摄当中有参考地选择使用的焦段。

④ 分析 光线来源、补光手段 等。

当然,很多补光补的好的作品,就是让人不易察觉补光的痕迹,但是仍然有一些细节,可以看到摄影师用光的想法。通过地面上影子的角度和位置,可以观察到光线来源的方向,从而了解到摄影师在这张照片中使用的光位。

当你第一次拿起相机的时候,你就已经开始 用摄影师的角度去观察、理解这个世界 。你拍下的每一张照片,都是你在摄影之路上前进一步的脚印。

摄影是一个综合科目,景、人、器材、后期等综合作用力共同的结果,单纯提高其中某一项,并不能提高整体水平 ,因此摄影师需要平和的心态,需要学会 长期积累和沉淀 。

摄影是一门创造和记录的艺术,但是如果你想要成为职业摄影师,摄影也将会成为一种商业行为,仅仅能够拍好照片还不够,你还需要每天处理大量的信息、电话、咨询。

① 你需要学会与不同的客户和商家 沟通 。

② 需要懂得如何在市场上找到自己的 位置 。

③ 需要在有限的 时间 内尽量出色地完成任务。

④ 需要保持对摄影的 激情和热爱 。

⑤ 保持最好的状态和源源不断的 创造力 。

摄影和很多职业一样,想要成功,最重要的一点仍然是坚持和执着。也许你的努力不会马上得到成果,但是你要时刻记得,现在你所有沉默的付出,终将会在未来的某一天蜕变成最强烈的呐喊声。

我经常会把自己近期要拍的主题一一列在本子上,然后按顺序去筹划、准备、拍摄。

我也会给自己设定一些长期的目标,比如两年前我给自己设定了出一本摄影书籍的目标。

把这些目标写下来,放在电脑前或者办公桌上,这样可以有效提高执行力。良好的执行力,推动着我在这条路上前行,渐渐地接近目标。

很多摄影师应该都有体会,如果你拍摄的是专业模特,你为他或她拍下的照片,仅仅是他或她的千百张照片之一。但是如果你拍的是普通人,那么这些照片,很可能是他们一生中最美的时刻之一了。这一点对于我,对于我的客户来说都非常重要。我一直铭记这点,也深深知道自己接客片拍照的意义。

我喜欢在客人化好妆、穿好婚纱之后花几分钟仔细观察他们,经常会发现,原来这个女孩子的眼睛或者某个五官这么好看,如果不是我要为她拍照,可能永远都不会发现她的美好,那该是多么可惜的一件事。

摄影是我谋生的手段,但我也希望自己用这种喜欢的方式生活,保持拍摄节奏和激情。我想只要我还有体力,会一直拍下去,为普通人拍照,是作为摄影师最大的乐趣之一了。

性能强大的器材通常可以让照片增色不少,但这并不是决定性的因素。寻找一台顺手的相机和一支合适的镜头。 真正决定照片质量的,永远不是器材,而是头脑 。

摄影师需要做的是驾驭器材,而不是让器材的特性限制自己的拍摄想法和水平。

小广角,f/14大光圈, 清新人像利器 ;尤其是在空间不够大的情况下,35mm可以兼顾环境。

相对于50mm和85mm来说,35mm的对焦会相对快速, 适合抓拍动态 。儿童摄影和户外拍摄时使用35mm焦段都是不错的选择。

旅拍的时候,35mm适合拍人,也适合拍景,可以减轻负担。由于带有 小广角 ,所选用35mm拍摄特写或把人物放在构图的边缘时容易变形,应尽量避免。

50mm镜头 接近人眼的视角 ,没有广角或长焦带来的视觉冲击力,是最容易驾驭和控制的焦段,容易通过照片传达温暖而美好的感受。

中长焦的佳能85mm镜头被称为 大眼睛/人像镜皇 ,f/12的大光圈实现了油润的焦外质感。

85mm适合拍摄 小景别的特写 ,可以聚焦到人眼,其他五官则被虚化,由此放大了人物眼神的传达的情绪。

中长焦拍摄也可以避免逆光或侧逆光时人脸曝光不足的情况, 通透感会比广角更强 一些。

85mm焦段的缺点是视角单一,构图变化少,更加考验摄影师前期的策划、后期的调色和对模特情绪的引导能力等画外功夫。

85mm容易把人拍得 比实际微胖 ,可以在后期制作的时候适当使用液化功能瘦身。

24-70mm是一种非常 实用的镜头 ,24mm端的广角和70mm端的中长焦,加上f/28的光圈,可以满足很多条件下的拍摄需求。时间紧张的情况下选用24-70mm,会比定焦更节省时间。

在摄影中,构图也是这个意思。学会构图,仿佛是学会了一门语言,你不必讲语法熟记于心,但是一旦掌握,它可以让你清晰地表达自己想说的内容。

和谐精致的构图,是决定整幅绘画的基础。

构图对于一张照片可以说相当于一副骨架。唯美人像的构图可以不用过于精准,但是一定要让人看了感觉均衡而舒适,这里说的均衡是视觉上的一种平衡。

九宫格构图 ,是指把人、物放在竖或竖的三分线上,或者交汇点上。

这样的构图带来均衡舒适的视觉效果,也可以避免对称构图造成的单一感。

在 人物特写 中,可以选择人眼作为主体,构图时将距离镜头比较近的人眼放在交叉点上,将手部或其他道具放在另一个交叉点上,让构图平衡舒适而不单调。

对角线构图 是指在画面中画出两条对角线,画面的主体大致沿着其中一条线伸展。

这个方法也适用于 指导模特的动作,比如手或脚的伸展 。

尤其在拍摄 躺姿 或 俯拍 的时候,可以使用这种构图方法。

沿着对角线 延伸的主体不仅仅是人 ,拍摄时也可以借助 衣服 或者 其他道具的线条 来构成对角线构图的视觉效果。

三角形是最稳定的形状,三角形构图在风光拍摄中是经常用到的。

在 人像摄影 的构图中使用三角形构图,也会来带画面的 稳定 、和 谐感 。

三角形构图在 拍摄人物坐姿 的时候运用较多,头、手、脚(或膝、臀)成三角形分布,可以让姿态更自然。

将画面主题集中在一个三角形的区域内,也是三角形构图的一种运用方法。

单眼中心法 ,就是在构图的时候,把主体人物的一只眼睛作为画面的重点,让观众的视线被照片中的眼睛所吸引,其他部分轻描淡写地略过即可。

这种方法在 拍摄 特写的时候尤其适用。在照片中,眼睛会产生引导作用,会引导观众的视线,所以当照片中的人物望向远方的时候,会给整个画面带来一种 延伸感 。

单眼中心法可以和前面讲到的九宫格构图法相结合,将 人眼放到九宫格的交叉点 。

拍摄时主体被裁切,主体的一部分延伸到画面之外,这种构图通常被称为 出血构图 。

这样的构图有助于 引导观众视线 ,突出人物的眉目、睫毛、眼神光、细微表情和一些小动作、小细节。

近距离的特写拍摄,皮肤和妆容的细小瑕疵都被拉入镜头,这对模特的状态、表现力,摄影师的构图能力和后期水平都是一种考验。

我们拍人像,人是重点。但是如果你的作品是以组图出现,这就给了我们景别上有更多发挥的空间,除了 以人物为中心的特写、近景、中景、全景、远景 之外,还可以有 局部 ,和 对环境的交代 。

组图中 各种景别的搭配使用 ,可以让照片更有 节奏感 和 故事性 。

在**中,导演利用复杂多变的场面调度和镜头调度,交替使用各种不同的景别,可以使影片剧情的叙述、人物思想感情的表达、人物关系的处理更具有表现力,从而增强影片的艺术感染力。

我国古代绘画有这么一句话“近取其神,远取其势”。所以越是特写,人物的表情神态也就越突出,照片受到周围环境因素的影响就越小,光影色彩和构图也越简单,特写聚焦人脸,甚至是局部。

在拍摄环境开阔,景色很美的时候,可以尝试缩小人物在画面中所占的比例,大篇幅强调人所在的环境氛围。

一组 各种景别交替使用 的人像作品,我把它称为「 环境人像组图 」。 人物与环境的关系 ,人物在画面中 所占的比例 ,也直接影响到照片所传达的感受。

有一个很有趣的现象,人眼无法识别倒像的人物的五官是否符合美的比例。

当我们看到一张倒像的人物照片的时候,五官和表情会被我们忽略,即使照片中的人五官不精致、表情不自然,也会被忽略掉。

俯视构图拍摄特写,借助 大光圈的虚化 ,可以让观众视线聚焦在人眼,虚化面部之外的部分,适合拍摄模特直视镜头的瞬间,眼神和表情被突出放大,红唇也是画面中的一个亮点。

仰视构图就是机位低于模特视平线,可以让模特站到高一点的位置,或者摄影师蹲下。

拍摄仰视构图的时候,模特 最好不要直视镜头 ,可能会产生脸型不够好看或者脖子不够舒展的感觉。这时让模特给镜头一个 侧脸 ,或者 望向远方 ,给构图带来一种延伸或者视觉引导,同时也可以让模特的肢体看起来更修长、伸展。

局部特写在人像摄影中可以很好 传达情绪、渲染氛围 ,也可以称它为「不露眼特写构图」。

除了女孩美好的眼神和面庞,还可以拍指尖、锁骨、发丝、嘴唇、背部等。没有眼睛来传达情绪,局部特写的情绪传达更多是靠 肢体语言 。

捕捉柔美的光线和女孩的一些小动作,或者是借助小道具、小饰品,都可以拍出很美好的局部特写。这些局部细节往往更容易把观众带入到照片的意境中。

即使只拍局部,这个局部仍然属于人物整体,不要把它分割开来看待。比如,要把手拍的好看,整个身体都应该是舒适放松的,表情应该是柔和的。

在 大光圈浅景深 的镜头虚化效果下,很多想不到的东西都会产生很漂亮的前景。

按照大小可以将前景分为 大前景 和 小前景 。大前景,例如地面、平台、大面积的玻璃等。小前景,例如小道具、花草、衣服等。

按照来源也可以将前景分为 环境前景 和 人工前景 。场景当中没有适合作为前景的物体时,可以人为加入前景,例如白纱、透明塑料纸、羽毛、LED灯等。

构图是摄影师在 按下快门的瞬间 完成的一个短暂的动作。在按下快门的瞬间,也许并没有足够的时间去思考构图的方式,但是长期的积累和拍摄经验,会让构图方法沉淀在心,变成潜意识的动作。

我有个收藏 古董衣帽 的爱好。每件古董孤品都曾经在很多年之前,在某个女孩身上绽放过它的光彩。那些精致的刺绣和串珠,微微泛黄的岁月痕迹,有时候不用任何解说,一眼就仿佛能看到它的魅力,每一个细节都仿佛沉默地诉说着一个动人的故事。

我钟爱这种 神秘故事感 ,这些收藏品,也经常成为我创作灵感的来源。思维和灵感从一件维多利亚式的精致衬衫发散开来,就可以带来一组唯美人像。

与摄影的这场恋爱,从我四年多之前拿起相机拍照的那一瞬间开始,也许它会就这样贯穿我的一生。

这本关于摄影的书,更多的是 分享我的心得和感受 ,它也许可以让你坚定的爱上摄影,却也可以让你感受到摄影之路的漫长与沉重。与我而言,它仿佛是一份郑重的作业,交给一直在关注支持我的朋友们,也交给这四年多时间里在这条路上笃定前行的自己。

我坚信每一张照片背后都有着说不完的故事,那是我看过的书,走过的路,爱过的人,它们或深或浅地在我的记忆里留下痕迹,组成了现在这个平凡却也独特的我。 希望这本书,也会在你记忆里的留下痕迹,成为你的过往,变成你照片背后的故事。

在生活及摄影中,光是一切影像与色彩形成的最重要的因素,更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光,才能使人类的眼睛见到万物的形与色。

在人像摄影的领域中有了光会在CCD\CMOS产生潜影的作用,在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感,所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。

在棚内人像摄影中,为了使照片达到更完美的采光效果,室内摄影棚必须具备二盏以上的灯光来打光,这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能,可分为:①主光;②辅光;③效果光。打效果光的光源又可细分为:①背景灯;②发灯;③聚光特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制,可依实际需要来增减灯数。

直射光的运用:在户外晴朗无遮蔽的天气下,太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质,运用于人像摄影时,较难产生柔和的质感,而且会产生强烈的明暗对比,故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者,或是风景摄影等,则不在此限。

散射光的运用:户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光,称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光,都属于散射光。这是柔和软调的光质,是人像摄影较为理想的光源,可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。

无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法,都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好,创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上,需要有与人体共鸣性的美感,否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。

如果是拍摄夜间的人物, 应该知道城市繁华路段夜景的灯光都比较杂乱,而选择安静的酒店园林拍摄、椰树、泳池和酒店主楼,很安静也很舒适,模特尽量做感情流露、情感传递的感觉出来,服装也选用简单的红色款式,有浓郁的色彩感。

泳池、椰林背后都有微弱的路灯,泳池也略显的优雅,沉静起来,水面呈现出倒影,在椰林中加一盏微弱闪灯,来增加树叶路面的层次感,也增添了人物与背景的隔离效果,以此做背景,对于主光的补光,尽量不要喧宾夺主,不要让亮度盖过背景光源,一切调整曝光的方式都围绕着这个原则进行,最好选择了石英灯,控制灯光与人物之间的距离,自然光加闪光,调整色彩平衡,校正人物肤色达到正常。

布光是一门减法的艺术,一个精彩的布光不在于用多少盏灯,而是在有限的基础上能创造出最终的效果。不管是繁华城市还是酒吧门前,或者是延伸感的夜景路面等,拍摄最主要的是表达人物内心的幸福感,如果刻意的安排,会扰乱情感的真实流露。摆脱所有的东西,只有拥有情感和幸福感的片子才会让人过目不忘!

街拍技巧

1越少越好的装备

想要扫街扫到好照片,背太多的镜头和灯不是个好主意,这些负担将会分散你的观察力,在拍照好时机出现的时候也不能敏捷出击。小数码,旁轴,带有旋转屏的相机,甚至手机,也都是扫街抓拍的利器。

2选择更生活化的场景

不要只限于去像旅游景点这样的地方寻找拍摄题材,虽然那里人头攒动,容易让人鼓起勇气举起相机对准陌生人,但试着去发现隐藏在表象下的更生活更真实的场景。比如从你生活和熟悉的环境拍起。

3学会预知决定性瞬间

学会预知将要出现的画面,提前准备好相机,按下你的快门,拍下决定性的瞬间。

4更多尝试彩色摄影

街拍多是纪实型的,这时黑白照片会让事实显得更有力度,更具形式美感,特别是新闻摄影在拍摄突发事件时。但有些街拍题材非常适合彩色摄影,比如要表达一种愉悦情绪,或客观角度描绘街道环境时,还原色彩会更生动真实也更赏心悦目。

5发现街道上的视觉符号

广告牌,标志,涂鸦这些街道上的视觉符号,如果他们作为背景可能会让你的照片变得更街道化和与众不同,在没有醒目拍摄主题时他们也可以作为主题。

6街拍方式可以很实验

试着对角线构图,打破水平垂直构图的局限。或是中有对角线图形出现,或倾斜你的相机。街拍本来就很随意,盲拍,甩拍,伸缩镜头,让你的照片实验一点。

7变更你的视角

拍摄街对面的风景,独特的视角会让人感到惊喜。

8表演

游行表演,还有其他一些街道上的娱乐活动重大事件也是街拍的常见场景。

9人群聚集的地方

拍摄大场面的场景就要到人聚集的地方,如游乐场,集市,演出现场,公园,体育活动,展览,可以拍出不错的照片。

10新的拍摄角度

试着找一个更高或更低的角度拍摄,即使平视这样的视角也很独特,如果俯拍或仰拍更容易引导视线的方向。

11实践出真知

经过一段时间的实践,不仅你的拍摄技术会得到完善,你对周围事物的洞察力也会不断提高。

12运气倾向于勇气

不要畏惧被拍摄者的小小抗拒心理,勇敢的接近你的拍摄主体,接近事实的真相,这样才能拍出令人震撼的有冲击力的作品。

宠物拍照

要为宠物拍出漂亮的照片,关键是要抓住它们的个性。当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时,可以随时进行抓拍。例如,小猫或小狗悠闲地躺在它们所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态,就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。拍摄特写照片时别忘了使用近景镜头,因为要是你的镜头本身离宠物过近,它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。

拍摄深色毛发的宠物

拍摄深色毛发的宠物难度比较大,所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外,拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置,用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯,如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头,这样就可以避免“红眼”现象。

在为几只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时,最好把它们放在一个篮子里,让它们相互偎依着,这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头,可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片,你不仅要准备充足的胶卷,更要准备足够的耐心,因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。

拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时,要注意让人和动物处于同一个水平面。如果你的宠物体形较大,可以让它趴在孩子的旁边,以获得理想的构图。 给你的猫咪宝贝留影 。

家庭中饲养的宠物日益增多,有猫、狗、金鱼、小鸟、白兔等,作为家庭的一员,形影不离,增添了许多生活情趣,拍摄好它们的照片,也是一种乐趣。

拍摄家庭宠物

拍摄家庭宠物,首先要了解它们的生活心性,抓住它们特殊的神态特点进行拍摄,并配以适合的道具,安排好比较优雅的干净的环境,耐心等待,引其神态,顺其自然,才能拍出生动有趣的画面。

拍摄工具也很重要,近距离拍摄,可以用标准镜头。但有些动物,只能长距离拍摄,就需要配备中焦距、长焦距镜头,甚至超长焦距镜头,或者使用变焦镜头,能够根据动作的动作进行推拉,就更方便了。在使用变焦距镜头时,因重量大一般都要固定在三角架上,以防止拍摄时抖动。快门速度也要高一些。

拍摄家庭饲养小动物,应该结合环境,表现出它们驯服善良、无拘无束、俨然家庭一员的样子。要仔细观察,等待时机.进行拍摄。

如拍摄小狗、小猫,要抓住它们活泼可爱,驯服温顺,神态可笑的特点进行拍摄。还要注意它们的皮毛颜色,选择适合的背景来衬托,不要被杂乱无章的背景所掩盖,如拍摄全黑或深色的动物,应选择明亮的背景,拍摄全白和淡色的动物,应选择深暗色的背景,这样才能突出主体动物的毛色。此外还可以配以适当的道具,如玩球和爬梯等,表现出它们的顽皮神态。也可以结合一些表演项目和一起玩耍的儿童或大人来拍,表现出与家庭成员和谐的环境。

拍摄鱼类

家庭饲养鱼类的拍摄,最好使用长方形的玻璃鱼缸,拍摄时可在鱼缸内再插上一块玻璃,将鱼赶到前面来拍摄,就可以拍到金鱼游动的场面。如果玻璃负缸表面产生反光或映出照相机的影子时,可在鱼缸两侧略加选挡就可避免。如果采用俯拍手法,可以用一个大号的浅盘或白色脸盆,将鱼放在浅水内,由上方进行俯拍,也能得到很好的效果。

拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源,金鱼,热带鱼在灯光的照射下,将显得更加美丽动人。

由于鱼缸和水面容易反光导致拍摄的不清晰,因此在拍摄时应使用偏振镜片置于照相机镜头前方,并旋转镜片及调整拍摄角度(呈45度夹角最佳)使得画面最清晰。但是偏振片有一定的减光作用,因此为了保证拍摄清晰,应在拍摄时将照相机放置在三脚架上。

拍摄鸟类

鸟类拍摄比动物拍摄更为困难,因为鸟很怕人,人一接近就会飞跳,很难在近距离内拍摄。有条件时可以使用变焦镜头。人距离远一些,或者隐藏起来只露出照相机镜头,把照相机装在三角架上耐心的等待,或者在一定范围内撤下一些鸟爱吃的饲料,当鸟来吃食时,抓住适当时机进行拍摄,拍鸟落地、飞翔,和鸟在枝上歌唱的镜头。

外景摄影

外景摄影的照片,是所有摄影作品中,风格最为清新自然,而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境,所以,无论是业余或者是专业的摄影师,都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。

在各种拍摄技法中,何以外景摄影的拍摄技法最容易学习,却也是最难精深的呢这是因为,每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到,不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件,所以学习起来自然是毫不费事的。

但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作,自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片,都是差不多的调子,人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得,拍照简易;但若想要得到张张完全满意的采光模式,则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使,我们只能尽量利用平时所学的知识,多去运用与掌握采光技术,以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下,要想拍出超越常人的佳作来,自然是不容易的。户外摄影易学难精,其道理便在于此。

另外,在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照,那当然是简易可得的。但若想要有过人之处,拍出卓越的摄影作品,则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以,摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物,以合乎自己理想中的境界,这比在室内摄影棚中拍照更费周折。

外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精,但是只要能循序渐进地把握住学习要领,在学会了以往的基础摄影学后,再进一步从构图入门、从采光奠基,进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入,则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法,事实上也并非难事。

在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后,就可根据此两大特性,来加以发挥与自我充实了,其具体的学习建议如下:

1.利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习,我们已经知道,户外摄影随处可拍,而且可拍出不错的照片,所以在有安全性的自然保障之下,只要懂得基本曝光摄影理论者,几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片,人人都可以放心而大胆地拍摄。

2.多挑战拍起来也较为困难的照片类型,例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时,需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力,但通过反复实践,可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。

一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈,则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次,这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以,摄影者累积了相当时日的拍摄经验后,应多向较难拍摄的类型挑战,以期达到摄影艺术更高的境界。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/qinggan/859982.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-07-10
下一篇2023-07-10

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存