中国舞,古典舞和现代舞的区别是什么

中国舞,古典舞和现代舞的区别是什么,第1张

古典舞就是属于中国舞,现代舞属于西方舞蹈

区别:

1、中国舞(古典舞

中国古典舞China classic dance作为我国舞蹈艺术中的一个类别。

是在民族民间传统舞蹈的基础上,经过历代专业工作者提炼、整理、加工、创造,并经过较长期艺术实践的检验流传下来的具有一定典范意义的古典风格的特色舞蹈。

古典舞创立于五十年代,曾一度被一些人称作“戏曲舞蹈”,它本身就是介于戏曲与舞蹈之间的混合物。 

戏曲和武术是建立中国古典舞训练的基础,中国古典舞的基础训练充分体现了我们中华民族鲜明的民族特色。基训中的技术、技巧有着独具一格的民族特性,与其它舞种中的技术、技巧有着很大的不同。

2、现代舞   

现代舞(Modern Dance), 是20世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。

其主要美学观点是反对古典芭蕾的因循守旧、脱离现实生活和单纯追求技巧的形式主义倾向,主张摆脱古典芭蕾舞过于僵化的动作程式的束缚,以合乎自然运动法则的舞蹈动作,自由地抒发人的真实情感,强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

扩展资料:

起源:

1、古典舞

中国古典舞,这一舞种的定名,是欧阳予倩先生在1950年首次提出的,后得到舞蹈界人士认同并广为流传,最后被确定。

当代中国古典舞与中国古代舞蹈有着血缘关系,但它并不是中国古代舞蹈的同义词。当代中国古典舞是在新中国成立后,由北京舞蹈学院唐满城、李正一等舞蹈工作者在中国戏曲舞蹈和中国武术的基础上逐步总结、归纳而创立的。

中国古典舞的概念有其历史性,更具有风格性的意味,它同时也是一个发展着的概念。

中国古典舞有着极为悠久的历史。它的渊源可以追溯到中国古代宫廷舞蹈或更为遥远时代的民间舞蹈。

至周代开始,到汉、两晋乃至唐代五代宫廷设立专门的乐舞机构,集中和培养专业乐舞人员,并对流行于民间自娱性舞蹈和宗教舞蹈乃至外邦舞蹈进行了整理、研究、加工和发展,形成了宫廷舞蹈。

新中国成立以后,五十年代初期,舞蹈工作者为发展、创新民族舞蹈艺术,从蕴藏丰富的中国戏曲表演中提取舞蹈素材,借鉴中华武术进行了研究、整理、提炼,并参考芭蕾训练方法等,建立起一套中国古典舞教材。

2、现代舞

根据现代舞发展的历程,基本可以分为20世纪前期创立奠基时期、发展时期、新先锋时期以及后现代舞蹈剧场时期等几个基本的的阶段。

而在不同时期由于其艺术主张、价值取向、创作风格和表演训练技巧上的区别所形成不同的风格流派。

奠基时期:

在世纪之交,现代舞由反对古典芭蕾而创立,其思想主要强调以人体的解放与自由追求人性的解放与自由,带有浪漫主义和理想主义色彩。在艺术创作中,探求奔放的情感表露,其艺术带有较强的主观性。

早期:

在这一时期的现代舞艺术,观点上主张形式追随功能,价值观上注重揭示人的价值和尊严,揭示时代精神和现实生活。在艺术创作中,把感情表露意义上的表现作为艺术创作的本领。

在艺术思想上主张真实反映世界,不仅反映人性的善,也揭露人性的恶等。在探索上,注重个人风格,并创作出个性化、系统性的动作体系和技术流派。

新先锋:

所谓“新先锋”,意思是开创前人没有走过的艺术道路在二十世纪中后期,现代舞艺术受到后现代主义的影响,其艺术带有明显的后现代主义倾向。

在艺术观念上主张进一步的解放身体,认为舞蹈艺术的形式是自足与封闭的,能够自我表达与检验。热衷于形式主义观点,认为形式就是一切,动作本身既是目的,而非传情达意的手段。

后现代:

主要源于欧洲的舞蹈剧场艺术,追求再度返回舞蹈的戏剧传统和表 现主义的传统,不以技术完美为前提,在在以人的肢体如何舞动,而注重的是人类为什么舞蹈,舞蹈开始以另一种方式注入人文气息。而现代芭蕾也是这一时期现代舞的流派之一。

参考链接:-古典舞

参考链接:-现代舞

中西古典舞审美的差异

 世界上许多国家和民族都有各具独特风格的古典舞蹈,在世界范围内,各个国家在自己本民族的历史发展长河中,逐渐积累并形成了具有典范意义和独特风格的传统舞蹈。下面是我整理的中西古典舞审美的差异,欢迎大家分享。

 中西古典舞审美的差异

 文化,作为一种人类生存方式和社会现象,既有其普适性的共性特征,也存在着时、空的异质性特色。特别是基于不同民族地域、历史、文化上的差异性,更是赋予文化现象以绚丽多彩的生命活力。舞蹈作为一种人类最古老的文化艺术门类,其历史感和民族文化特质更积淀厚重,源远流长。

 从发展上考察,中国古典舞渊源于中国古老的戏曲舞蹈,植根、发展于中华民族文化传统的社会历史氛围中。独特的历史沧桑推演和文化陶冶,注入中国古典舞以中华民族特有的审美追求。中国的戏曲艺术产生于宋代。在中国历史上,这是一个封建专制制度极盛而衰,封建意识形态成熟化、定型化的历史时期。一方面,由于工商业的长足发展和城市经济的繁荣,为文学艺术的发展,提供了广阔的社会空间;另一方面,伴随着理学的兴起和日臻完备,以儒家思想为正统的封建纲常名教在意识形态领域里对社会生活,特别是对思想、文化的掌控也愈加变本加厉,乃至程、朱理学家们公开以“存天理、去人欲”的禁欲主义向人性、向人们对感官物质欲望的追求大加挞伐。所以,中国古典舞蹈在其滥觞面世之际,就不得不面临这样一种困厄的严峻社会现实;人的自由、生动的个性被“三纲五常”的名教伦理所禁锢;人对幸福、快乐和物质欲望的追求被禁欲主义的“天理”所窒息。对于戏曲中的女性角色而言,其舞台形象尤其如此。而“圆”的审美旨趣,是华夏传统文化一以贯之的追求,显现中国文化对“天”、“地”的敬畏与依赖感。在中华先人的观念中,“天圆地方”的思想根深蒂固。在中国人的“天人合一”的运思与行为模式中,“圆”是天道周而复始运行规律的最贴切体现,是表征吉祥、圆满的符号象征,同时也是万物变化终始过程的价值体现。它被中国古典舞的肢体律动不断演绎、展现,是再自然不过的事情。“倾”则是人体律动过程中动静承接转合的表征。中国文化历来注重刚柔相济之德、动静开阖之机。中国戏曲舞蹈中的“倾”,则正是体现着这种舞蹈律动中“动中有静”、“静中含动”的刚柔相济之美。

 作为西方古典舞蹈范式的芭蕾舞。其艺术渊源可追溯至意大利的文艺复兴时期。在这场规模空前的思想文化解放运动中,产生了与中世纪欧洲神学意识形态相抗衡的、以“人”为中心的人文主义思潮。这一思潮诉诸人类个性的自由与解放,呼唤人性以对抗神性。在这一思潮的激励与推动下,文学艺术得到了空前的繁荣与发展。在这种历史文化沃土中孕育成长的芭蕾舞,自然体现并弘扬着这一时代精神,由文艺复兴运动所激发的古希腊文明精神,在舞蹈艺术的审美追求上,便是对人自身形体的自然美感的展示与赞美。在古希腊人的心目中,体魄健全匀称、肢体灵巧敏捷的人体是最富美感的。所以,他们并不羞于裸露自己的身体,连青年女子在参加体育运动时也是赤身露体的。古希腊人不怕在神灵的面前,在庄严肃穆的神庙或节庆仪礼上展示裸露的身体。这同中国传统文化孕育、滋养的中国乐舞乃至戏曲舞蹈的审美旨趣有所不同。中国的文化艺术历来以“文以勒首,为宗旨,《白虎通礼乐篇》曰:“乐所以必歌者何夫歌者口言之也,中心喜乐,口欲歌之,手欲舞之,足欲蹈之。”这诸多关于舞蹈的经典言论所表示出来的审美意向,其所关注的并非是人的肢体律动所展示的感性美,而是其蕴涵的“达意”功能,即其社会政治道德教化功能。如果说,西方古典舞的审美视角所观视的是舞蹈展示的人的自然肤体的感性之美的话,则中国古典舞对舞蹈的意境之美则表现出更大的关注。惟其如此,西方芭蕾的舞者几乎无须借助任何舞具,只凭自身的形体便可以驰骋舞台,淋漓尽致地宣泄、展示人体的本然之美。而中国古典舞蹈则往往离不开形形色色的舞具以拓展舞蹈的意境氛围(诸如拔舞羽舞、干舞、旎舞、剑舞等等)。所以,从审美旨趣而言。西方芭蕾舞侧重于人的感性直观界域内对形体美感的认同与赏析;而中国古典舞则着眼于理性教化功能内对舞蹈意境美感的体悟与玩味,注重舞蹈者精、气、神的通融圆润、和谐统一。

 不仅如此,中、西方古典舞蹈的艺术表现风格也各具特色,迥然有别。前者的肢体律动中,以“圆、倾、拧、曲”为经纬;后者的舞蹈语言则展示出“开、绷、直、立”的艺术风格。之所以会产生如此径渭分明的审美差异性,除了社会文化影响的作用之外,舞者的各自社会地位、身份的巨大差异性也不可忽视。中国古代戏曲的从艺者们,毫无例外地都是来自社会底层的艺人之属(“倡优”、“优伶”之谓也)。其社会地位在中古社会里长期处于“贱民”阶层。而来自意大利、兴盛于法兰西的西方芭蓄舞,通常都是由男、女贵族、达官显要们自己饰演节目。其演出环境和欣赏对象也与中国古典戏曲的乡肆化、平民化特点全然不同。15至17世纪的古典芭蕾舞一般是在豪华的宫廷演出,而参与演出和欣赏演出者也多为王公贵族和达官显要之流。其以“开、绷、直、立”为特征的肢体语言风格,正是如实地映显出宫廷显贵们高傲、矜持、优雅、浪漫的绅士贵族气质和审美趣味,使之与演出氛围融为一体,相得益彰。当然,在其后的艺术发展中,伴随着戏剧舞蹈与舞会社交舞蹈之间角色区别的日益明显,表演者的成分也发生了明显的变化。芭蕾艺术的专业化程度日益明显凸现,专职芭蕾舞者的出现已属必然。但作为一种舞蹈范式,其规范化、程式化的舞蹈元素和艺术风格却已经深深沉积在其审美理念之中。

 综观中国戏曲舞蹈的历史发展进程,不难发现,作为一种中国古典舞蹈的范式,它自产生之日起,就扎根于民间和社会底层,带有浓郁的平民色彩和俗文化气息。表现的是民众的审美趣味。同西方古典芭蕾的宫廷化、学院化、专业化的创作流程不同,系统性较之西方古典舞的发展完善而言,也显得不够充实丰满。不过,展示在舞蹈审美旨趣上的“圆、倾、拧、曲”与“开、绷、直、立”的文化差异性,倒是十分贴切地折射出备受歧视、压抑的社会底层民众与养尊处优、悠哉悠哉、高高在上的王公贵族们的不同艺术欣赏品位和审美理念。

 在古典舞教学中的柔韧训练技巧

 在古典舞教学中,必须要进行神韵教学课程,神韵就是身法和韵律,神韵课程中形、神、劲、律的学习,都对身体的'柔韧性有较高的要求。舞者的身体柔韧度达到一定程度,才能把古典舞完美的演绎出来。如果身体的柔韧度不够,极有可能把“舞蹈”演绎成“手舞足蹈”。进行柔韧训练时,还要掌握一定的训练技巧,这样才能使训练起到更大的效果。

 1古典舞教学中柔韧训练的重要性

 11 进行柔韧训练可以使学生更好地掌握古典舞动作要领

 古典舞动作要领主要有提、沉、冲、靠、含、腆、移这七个,古典舞首先注重舞者的动作与意念相互融合,再者强调所谓的“静若处子,动若脱兔”意境,如果舞者没有进行过良好的柔韧训练,比如一些成年以后才开始学习古典舞的学生,对各项动作要领的领会也许足够深,但他们却很难把古典舞各项动作做到标准。在古典舞教学中,教师的要求一般是:干净利落的完成快速动作;圆滑贯通的完成慢板动作。学生只有进行良好的柔韧训练以后,才能更好地达到这一要求。

 12 进行柔韧训练可以为学习古典舞速度素质打下基础

 古典舞速度素质大体上和其他舞蹈速度素质要求一样,速度素质第一是指舞者的思维反应速度以及动作反应速度;第二是指舞者的动作速度,也就是舞者完成一个舞蹈动作的速度;第三是舞者的移动速度,也就是舞者在一定时间内快速移动的速度。进行古典舞学习,学生必须要掌握速度素质。在表演古典舞时,舞者的这一素质一般体现在对舞蹈音乐的反应上,速度素质好的舞者,他的动作反应有的时候甚至比其思维反应要快,这是因为他长期进行良好柔韧性训练的结果。由此可见,进行良好的柔韧训练可以为学习古典舞素质打下坚实的基础。

 13 柔韧训练可以提高古典舞教学的质量

 古典舞教学中,纵观绝大部分优秀的学生,他们可能缺乏音乐天赋,也可能对音乐知识学习不够完善,但是他们的身体柔韧性都非常强。在古典舞教学中,声韵课程是其重要的组成部分,在声韵课程中,学生的核心训练就是柔韧训练。因此,柔韧训练可以保障古典舞教学的教学质量。

 2柔韧训练在古典舞教学中的训练技巧

 经过长期的古典舞教学经验总结,得出古典舞教学中柔韧训练的几点技巧:

 一、在进行柔韧训练前,要做相应的准备工作。一般指的是在深呼吸使腹部鼓起后,从头部开始,到脚掌结束,将全身的肌肉简单活动开,也避免训练中拉伤。训练前准备工作一定要做,时间大约十分钟左右为宜,时间过短则身体肌肉没有完全苏醒,时间过长则会消耗过多的体力,不利于后面的柔韧训练。

 二、要注意训练量适当,循环训练。在柔韧训练时,不能让学生过分的追求爆发力,过度的消耗体力,在训练前期,进行少量的训练,再根据学生的训练进度,逐渐的加大训练量,当然也要根据学生个人的身体承受能力来分别对待。柔韧训练还要循环性的进行,避免某项训练一直不练,身体的柔韧性降低。

 三、在柔韧性训练时讲究动静结合的方式,但是动作静止时间不宜太长,一般10秒左右最好,静止拉伸身体肌肉后,停顿几秒,再进行动态训练。

 四、进行全身柔韧性训练,切忌单单训练身体某一部位的柔韧度,这样就会使身体显得很不协调,跳出的古典舞也就会失去应有的美感。

 五、对于训练中,学生一旦发现自己身体出现问题,就要马上停止训练,向老师说明并找出原因,改变训练方式或训练量,直到身体能够适应。

 掌握正确的柔韧性训练,可以使学生的肌肉、韧带、肌腱等的伸展性大大增强,也能避免学生在训练时造成身体损伤。

 3总结

 柔韧训练是古典舞教学的基石,提高学生柔韧训练的质量,可以有效地提高古典舞的教学质量。在进行柔韧训练过程中,掌握正确的训练技巧,可以降低训练难度,避免训练时身体受到损伤。

;

kiss me goodbye,The Cranberries的dying in the sun,Norah Jones的Come Away With Me,王若琳的start from here ,Lady GaGa的Speechless(这个不会雷的),Cara Dillon的There Were Roses,caroline的bicycle

是第六集。剧情是直到郑恺接任领队,杀回舞台,带着妻子团游苏州园林时,才发现苗苗在跳古典舞。《妻子的浪漫旅行》是由芒果TV自制的全新夫妻观察治愈节目,由陶晶莹担任节目主持人,共十二期。

关于汉唐古典舞“重心”的分析

 重心的变化随时随地都与舞蹈动作紧密联系着,所以舞蹈重心的训练是舞蹈训练中不可缺少的重要环节,也是舞蹈动作稳定、发展、提高的重要因素。下面是我为大家搜索整理的关于汉唐古典舞“重心”的分析,欢迎参考阅读,希望你喜欢!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

 在舞蹈中,“重心”是极为重要也值得探讨的问题,是维持舞蹈动作平衡的关键。重心训练在现今各类舞蹈训练中缺少深入的探索与研究,而将重心的训练提炼出来,加以深入,我们会发现它不仅是训练系统中不可缺少的重要步骤,还体现出了不同舞种通过不同的重心变化而渗透出的风格特色。本文结合中国古典舞蹈,谈古典舞中“重心”训练的重要性,在舞蹈当中,“重心”是极为重要的一个问题。身体姿势的变化会导致“重心”发生变化,而“重心”的变化直接影响着动作的完成。

 一、舞蹈“重心”研究

 1、人体重心

 人体重心是指人体重量的中心。

 人体静止时,重心处于人体脐部附近 ,一般来说,受身高、体重、骨骼发育不同的影响,每个人的重心位置不同。在运动中,人体全部环节所受重力的合力的作用点就是人体的总“重心”,即“人体重心”。

 人在静止状态下处于自然直立时,人体的“重心”是接近人体中央矢状面内,稍偏向第三骶椎上缘平脐并位于其前方7厘米处。准确来说是位于脐(肚脐)下方,这并非是人体的中心。例如:当人们站在栏杆前,发现栏杆低于小腹的时候,越靠近栏杆就越会感觉到不安和恐惧,当人一旦失去稳定,就有可能坠落,这是逼近重心,失去安全感的心理作用。

 此外,重心还随着人体位置的移动和躯体形态的变化而略有不同。人静止站立的时候,重心位置在唯一的一个点上,而当人体发生型姿改变的时候,人体重心的作用点就在随之变化,如将姿势变化成右脚为主的姿态,重心的作用点就会向右倾,向右倾斜的重心并不能使重心不稳,而是重心随着作用点的改变而改变,以此来保持身体的平衡。

 2、重心的支撑点

 当人体站立时,人体重量的支撑点大多数是偏于脚跟部位,这使人体相对自然、平稳。当人体处于向前行走的运动状态时,人体重心的支撑点将是由脚跟经过脚弓到脚掌的运动过程完成的,双脚通过与身体重心的交替滚动而完成向前行走的动作,而当人处于奔跑的状态时,人体重心的支撑点则是偏向于脚掌为主要支撑点。所以,重心的改变,有助于运动的产生,且提高运动的效率,能够使身体轻松地完成奔跑的动作。

 我们的脚是整个身体重量的支撑体,双脚之间的左右、前后的有效位置所形成的面积,有效的形成了重心支撑面,想要保持平衡,重心就不能离开支撑面的有效范围,否则就会失去对重心的控制。

 由此,我们可以在贴切舞蹈探索重心支撑点的时候,不难发现在舞蹈的重心研究中,脚跟、脚掌的支撑点以及多点形成的支撑面的重要作用。

 3、舞蹈重心

 在舞蹈中,“重心”是极为重要也值得探讨的问题,是维持舞蹈动作平衡的关键。各种结构复杂的舞姿控制;舞姿之间的流动、变化;大幅度的跳、转等等,都需要在平衡“重心”的基础上才能进行。对于人体平衡稳定性的保持,平衡面大,动作的稳定性就容易维持,而平衡面小,对于动作的稳定性就不容易维持。支撑面的面积越大,则稳定性越高,支撑面越小,则稳定性越小。

 比如西方芭蕾舞中的足尖艺术,就具有相当大的难度,一方面对于整个人体的重心支撑点很小,难以维持稳定性。另一方面在延长肢体的同时还要完成许多丰富而具有难度的动作技巧。它不但将西方崇尚上帝的宗教理念发挥到了极致;夸张了西方人开放热情的审美取向,更使“足尖”这种表演形式成为芭蕾舞中具有特色的一种代表形式。在足尖上完成优美的舞姿、飘逸的动态、轻盈的旋转与跳跃是相当难的,这样的训练程序与训练方式是科学而值得关注的。单腿立足尖的动作就比全脚着地的单腿支撑动作的稳定性差,而双腿支撑的动作要比单腿支撑的动作稳定性高。“重心”位置高,平衡的稳定性就小,“重心”位置低,稳定性就大。

 重心的变化随时随地都与舞蹈动作紧密联系着,所以舞蹈重心的训练是舞蹈训练中不可缺少的重要环节,也是舞蹈动作稳定、发展、提高的重要因素。“重心”的训练是舞蹈训练中不可忽视的重要部分,用正确的方式方法运用重心不但能更好地完成舞蹈动作与技术技巧,还能更加生动的展现舞蹈动态与舞蹈风格。重心训练在现今各类舞蹈训练中缺少深入的探索与研究,而将重心的训练提炼出来,加以深入,我们会发现它不仅是训练系统中不可缺少的重要步骤,还体现出了不同舞种通过不同的重心变化而渗透出的风格特色。

 芭蕾的足尖、戏曲的厚底儿、满族的寸子……都通过不同的重心变化体现出了不同的`技艺与风格。所以,在舞蹈训练中,我们不但要注意重心动作的合理性。更要注意在重心的变化中所渗透出的语言意义。

 二、汉唐古典舞重心的意义

 汉唐古典舞是以中国古代文明史中最辉煌的汉、唐精神和艺术气质为审美主干,以汉、唐为代表的乐舞文化传统和明、清以来发展成熟的戏曲舞蹈形式为支点,而创建的中国古典舞学派。“汉”、“唐”两个字只是用于区别于“李唐”古典舞的另一称号。现今在完整得训练体系中存在而发展。在以孙颖老师为创始人发展起来的汉唐古典舞学派中,人们看到的是中国上千年的文化得以传承。汉唐古典舞不仅是一种艺术形式,更多的传达了中国从古至今的时代特色和审美文化。当古诗词、绘画、建筑等作为古典文化呈现时,出土文物中的舞蹈形象,唐诗宋词的舞姿记载,岩石壁画的生动形象,都验证了中国古代舞蹈的古典形态。

 汉唐古典舞以中国历史文化为根基,在舞蹈作品中以断代的形式创作出了大量的剧目,无论是原始氏族部落的野蛮、粗鲁还是魏晋的浪漫、逍遥,隋唐的雍容还是宋代的清雅,汉代的宏放还是明清的细腻,在每一个作品中都体现出了独具特色的时代风格,蕴含着别具古典韵味的历史迹象,呈现出的是不同时代的审美意味。而在教学体系中,基训课作为根基课程,更是在不断寻求着具有风格各异的组合形式训练古典舞者,建立具有中国特色的文化教学体系。从形态各异的“单词训练”到精彩绚丽的“风格性组合”,从行云流水的“流动连接”到张扬大气的“步伐训练”,无不让欣赏者尽赏各异文化的时代大餐。在单词、短剧、塑性、平衡、步伐中无不联系着舞蹈重心,而流动连接、肢体化解、力量速度中更是要以重心训练为基础。我们会发现在汉唐古典舞训练体系中之所以呈现出鲜明的舞蹈风格,最为主要的是它不以芭蕾把杆训练为训练手段,也不以戏曲的形态为风格性舞姿,这样的起点使得汉唐古典舞舞姿大气、神形兼备,完整的体现了不同时代的舞蹈风格,增加了舞蹈的动态与韵律。为了将舞姿的完整性与动态性展现出来,重心训练是汉唐古典舞基训课中尤为重要的训练步骤之一。

;

1、百岁光阴如梦蝶,重回首往事堪嗟。今日春来,明朝花谢。急罚盏夜阑灯灭。

2、春风一度十里岸,离人九步三回头。

3、人闲桂花落,夜静春山空。

4、并刀如水,吴盐胜雪,纤手破新橙。锦幄初温,兽香不断,相对坐调笙。

5、悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

6、不知何日始工愁,记取那回花下一低头。

7、被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。

8、痴心半生欢喜,却已暮年古稀。

9、不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长;夫唯不争,故天下莫能与之争。

10、别巷寂寥人散后,望残烟草低迷。炉香闲袅凤凰儿,空持罗带,回首恨依依。

11、独立天地间,清风洒兰雪。

12、芳是香所为,冶容不敢当。天不夺人愿,故使侬见郎。

13、草木也知愁,韶华竟白头。

14、半妆红豆,各自相思瘦。

15、白茶清欢无别事,我在等风也等你!

16、此情可待成追忆,只是当时已惘然。

17、不求与君同相守,只愿伴君天涯路。

18、一年逢好夜,万里见明时。

19、春有风花秋有月,岁岁长相伴。上穷碧落下黄泉,处处与君同。

20、小生不才,未得姑娘青睐,扰姑娘良久,姑娘莫怪,自此所有仰慕之意止于唇齿,掩于岁月,匿于年华。今生就此别过,各自安好。

21、落花不解伊人苦,谁又怜惜伊人情。空伤悲,独愁怅,怎解此心凄凉。风吹,心冷,思念长;凝眸,望川,人断肠。同是断肠人,不知心伤几许。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

原文地址:https://hunlipic.com/langman/3253151.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-08-13
下一篇2023-08-13

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存